Download Ano XIII Nov 16 Número 12
Document related concepts
Transcript
Ano XIII Nov 16 Número 12 Direção Teatral: Formação e Pesquisa | 6 ÍNDICE EL TEATRO POLÍTICO EN EL AHORA: TEMÁTICAS Y AVERIGUACIONES ESTÉTICAS URGENTES PÁGINA 24 PÁGINA 58 PÁGINA 84 POR UN ARTE PANFLETARIO EL ESCRACHE: UN ARMA PARA LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL ESCENA Y FEMINISMOS DECOLONIALES LATINOAMERICANOS: Nina Caetano (Belo Horizonte/MG) Pedro Diniz Bennaton (Florianópolis/SC) subjetividades como zonas de confrontación Stela Fischer (São Paulo/SP) 7 | Sobre a direção de atores: uma reflexão PÁGINA 106 PÁGINA 134 PÁGINA 154 NOTAS PARA LA RETOMADA DEL DEBATE SOBRE TEATRO Y REVOLUCIÓN EN BRASIL EL TEATRO EN LA URGENCIA: NORDESTE, BRASIL, LATINOAMÉRICA Rafael Litvin Villas Bôas (Brasília/DF) ¿cómo pensar lo político en el interior del campo teatral? Sara Rojo (Belo Horizonte/MG) Fernando Yamamoto (Natal/RN) ÍNDICE EL TEATRO POLÍTICO EN EL AHORA: TEMÁTICAS Y AVERIGUACIONES ESTÉTICAS URGENTES PÁGINA 170 PÁGINA 190 LA CREACIÓN TEATRAL EN PORTUGAL EN EL CONTEXTO DE LAS PRÁCTICAS ARTÍSTICAS COMUNITARIAS ENTRE LO SUBLIME Y LO ESPURIO: Hugo Cruz e Irene Serafino (Porto/Portugal) breve exposición sobre el concepto de yuxtaposición como procedimiento de montaje político Santiago Sanguinetti (Montevidéu/Uruguai) GALPÃO EN FOCO CINE HORTO EN FOCO PÁGINA 222 PÁGINA 242 NÓS Y LA APUESTA EN EL RIESGO FESTIVAL ESCENAS CORTAS DEL GALPÃO CINE HORTO: Eduardo Moreira (Belo Horizonte/MG) la libertad creativa como actitud política Marcos Coletta (Belo Horizonte/MG) EQUIPO EDITORIAL Subtexto – Revista de Teatro del Galpão Cine Horto no. 12 – ISSN 1807-5959 PRODUCCIÓN EDITORIAL: Marcos Coletta PERIODISTA RESPONSABLE: Luciene Borges (MG 09820 JP) CONSEJO EDITORIAL: Chico Pelúcio, Marcos Coletta, Nina Caetano y Sara Rojo. COLABORADORAN EN ESTE NÚMERO: Eduardo Moreira, Fernando Yamamoto, Hugo Cruz, Irene Serafino, Marcos Coletta, Nina Caetano, Pedro Diniz Bennaton, Rafael Litvin Villas Bôas, Santiago Sanguinetti, Sara Rojo y Stela Fischer CORRECCIÓN: Élida Murta y Rachel Murta | Trema Textos TRADUCCIÓN: Gabriela Figueiredo y Thiago Landi DISEÑO Y REALIZACIÓN GRÁFICA: Estúdio Lampejo CPMT – Centro de Pesquisa e Memória do Teatro do Galpão Cine Horto / Centro de Investigación y Memoria del Teatro del Galpão Cine Horto Calle Pitangui, 3613 – Horto. CEP 31030-065 Belo Horizonte – Minas Gerais – Brasil / Tel. +55 31 3481 5580 http://galpaocinehorto.com.br/cpmt/ centrodepesquisa@galpaocinehorto.com.br La Revista Subtexto es una publicación independiente. Todas las opiniones expresadas en los artículos son de responsabilidad exclusiva de sus autores. Publicación Electrónica. Versión en Español. NOVIEMBRE DEL 2016. Editorial | 12 EDITORIAL 13 | Editorial Editorial | 14 ESTIMADO LECTOR, La duodécima edición de la Revista Subtexto de Teatro surge a partir de las discusiones y reflexiones suscitadas en el IV Seminario Subtexto en Diálogo, que se llevó a cabo en el 18 de junio del 2016. En este evento bienal, nuestro principal anhelo es levantar cuestiones y pensamientos acerca de temáticas oportunas y actuales que puedan producir acciones y estrategias prácticas, además de promover intercambios y encuentros entre artistas, investigadores y el público asistente en el espacio del Galpão Cine Horto. Como síntesis del Seminario, la Subtexto consiguiente reúne artículos de los ponentes y de los mediadores, además de profesionales invitados a escribir por poseer un reconocido trabajo artístico o investigativo acerca de la temática propuesta para la edición. En el 2016, el seminario propone el tema “El teatro político en el ahora: temáticas y averiguaciones estéticas urgentes” como una iniciativa para pensar y reflexionar sobre el teatro político a la luz de cuestiones actuales y urgentes que han movilizado discusiones en diversos campos y que se reflejan en la escena teatral brasileña contemporánea. 15 | Editorial Arte y política, en su sentido más amplio, son campos históricamente atados que guardan una relación ontológica que se transforma y se renueva cada generación, dando origen a variados movimientos, acciones y reacciones. En el teatro mundial, las referencias más inmediatas nos conducen a las comedias griegas que ya desafiaban el status quo de su época; al agitprop ruso comunista de los años 1920; al teatro épicodialéctico de Bertolt Brecht; y a las performances y happenings de los colectivos de contracultura norteamericanos como Bread and Puppet y Living Theatre, en los años 1970. En Brasil, desde los movimientos de resistencia a la dictadura militar, el teatro político se alineó a la izquierda marxista y a los sueños de revolución popular, lo que resultó en experiencias de grupos históricamente emblemáticos, como el Arena, Opinião, Teatro Oficina, CPC de la UNE, Teatro Experimental do Negro y, también, en el desarrollo de poéticas importantes, como el Teatro del Oprimido, de Augusto Boal, reconocido internacionalmente. Con el restablecimiento de la democracia y el creciente relieve dado al quehacer del actor, al proceso creativo y a las cuestiones técnicas del quehacer teatral, el término “teatro político” pasa a ser visto como algo anticuado, utilizado con frecuencia de forma peyorativa para categorizar propuestas escénicas de fuerte proclama, pero de poca agudeza estética – utilizadas solamente como vehículo de una ideología. Del “teatro político” derivan otros términos, como “teatro de resistencia”, “teatro militante” y “teatro panfletario”, siendo este último, quizás, lo más rechazado, una vez que es común que lo relacionen directamente al adoctrinamiento y al maniqueísmo. Es frecuente que un espectáculo sea halagado por ser “político sin ser panfletario”, reforzando estos prejuicios y desaciertos. Editorial | 16 Sin embargo, más allá de los rótulos, nunca se ha dejado de hacer teatro político (declaradamente o no) en Brasil, lo que recientemente gana vigor y nuevas significaciones a partir de experimentaciones con distintas formas y lenguajes, en las que se destacan obras híbridas de carácter performático y convivial. Con la efervescencia de movimientos culturales y sociales volcados hacia los sectores marginales y periféricos de la sociedad, el teatro político actual no se propone más (o sólo) a discutir la gran política y las grandes ideologías, sino más bien las micropolíticas en una concepción molecular, dinámica y rizomática. Más que un enfrentamiento entre comunismo/ capitalismo, democracia/dictadura, el marco político de las obras artísticas actuales parece evidenciar la convivencia y el conflicto de las subjetividades en oposición a una visión masificadora de la sociedad. Manifiestos y acciones sobre cuestiones de género, raza, desigualdad social, relaciones de poder y opresión, desconstrucción de patrones sociales y afirmación de identidades son vistos con mayor frecuencia en la escena teatral del país. Lo que parece estar presente en el teatro político de ahora es la visión de una sociedad no homogénea, no coherente, no unívoca; que se reconoce como diferente y desigual y descubre infinitos grupos dentro de cada grupo, infinitas clases dentro de cada clase. El siglo XXI trajo consigo el fin de las utopías modernas, las liquideces de las relaciones interpersonales, la realidad virtual, el surgimiento de las redes sociales, la fragmentación, la dilución de fronteras geopolíticas y el exceso de información, rediseñando nuestros problemas y retos y reactivando la potencia política y contestadora del teatro – este arte tan antiguo, pero nunca ultrapasado. 17 | Editorial ¿Qué podemos considerar como “teatro político” hoy? ¿Hacia dónde ese “teatro político” orienta su mirada? ¿Qué tipo de transformaciones desea impulsar? ¿Qué estrategias y mecanismos escénicos desarrolla o retoma? Cuestiones como estas han delineado la realización del Seminario y la producción de la revista Subtexto. En las páginas que siguen, podremos conocer ideas y prácticas de grupos y artistas contemporáneos que, a través de sus obras e investigaciones, están moviendo discursos, saberes y afectos que se pretenden políticos una vez que interfieren directamente en las relaciones sociales, en nuestros lugares de enunciación y en las concepciones de cuerpos individuales y colectivos. Editorial | 18 En el texto que inaugura la sección principal, Nina Caetano (MG) reivindica un arte panfletario en la escena contemporánea, apoyada en los pensamientos de Ileana Diéguez, Judith Butler, Eleonora Fabião y en su propia experiencia como performer e investigadora, enfatizando la potencia del cuerpo como panfleto, como “campo de batalla”. Enseguida, Pedro Bennaton (SC) se acerca a la experiencia político-artística del grupo argentino H.I.J.O.S. (Hijos por la Identidad e Justicia contra el Olvido y el Silencio) y establece relaciones entre los ejes performance, teatro, comunidad y transformación. Luego, Stela Fischer (SP) enfoca en la escena de mujeres artistas latinoamericanas que toman las subjetividades como zonas de confrontación y contraatacan el colonialismo histórico, las secuelas de los gobiernos dictatoriales, las dinámicas del neocolonialismo, el conservadurismo y otras situaciones de opresión que se evidencian en Latinoamérica. Rafael Litvin Villas-Bôas (DF) propone en su texto un mapeo en forma de apuntes de la retomada del teatro político brasileño, revaluando el sentido contemporáneo de la discusión sobre teatro y revolución y mirando hacia una nueva generación de artistas que emerge en la política, recuperando tácticas de lucha, inventando métodos y deparándose con un escenario menos ofuscado por la ideología. 19 | Editorial En el artículo siguiente, Sara Rojo (MG) nos lanza la pregunta “¿Cómo pensar lo político en el interior del campo teatral?” y teje algunos apuntes sobre la práctica teatral en diálogo con algunos filósofos contemporáneos como Georges Didi-Huberman y Jacques Rancière, buscando ejemplificar sus ideas con espectáculos teatrales recién escenificados en Belo Horizonte. Fernando Yamamoto (RN), del grupo Clowns de Shakespeare, nos relata la experiencia del colectivo en sus incursiones por Latinoamérica y cómo esto ha resultado en el Proyecto Latino(-) Americano, que abarca acciones de creación, formación, pensamiento, y cuyo primer fruto ha sido la Trilogía Latino(-) Americana, formada por tres obras que dialogan con el pasado y el presente político de nuestro país y de nuestro continente. Dos textos internacionales cierran la sección principal de la revista: Hugo Cruz e Irene Serafino (Oporto/POR) reflexionan sobre la actual producción teatral portuguesa – basada en un sentido comunitario que impulsa acciones emancipadoras – y exponen la experiencia del proyecto PELE – Espacio de Contacto Social y Cultural, desarrollado en la ciudad de Oporto. Finalmente, Santiago Sanguinetti (Montevideo/URU) analiza el procedimiento de yuxtaposición de elementos disonantes y contradictorios para producir la multiplicación de los sentidos de una obra, haciendo que la forma sea tan o más política que el contenido. Como ejemplos, el autor nos presenta y discute las obras que integran la Trilogía de la Revolución, escritas y dirigidas por él. Editorial | 20 En la sección Galpão en Foco, el director, actor y dramaturgo Eduardo Moreira (MG), uno de los fundadores de Grupo Galpão, comparte con nosotros algunas reflexiones sobre la última puesta en escena del grupo, Nós, que estrenó el 2016 bajo la dirección de Marcio Abreu. La obra se destaca por la búsqueda de nuevos horizontes en la trayectoria del Grupo y también por manifestarse política desde el comienzo de su proceso de creación, lo que ha resultado en un espectáculo que trae al escenario el peso y los dilemas de una compañía con 35 años de existencia y los relaciona con temáticas sociales y políticas de la actualidad. En la sección Cine Horto en Foco, el Festival Escenas Cortas,1 del Galpão Cine Horto, es analizado por el actor, dramaturgo e investigador Marcos Coletta (MG). El evento enfatiza su potencia política al construirse como un espacio de libertad creativa, experimentación estética y pluralidad temática desde hace 17 años. El autor evidencia las dos últimas ediciones del proyecto, cuando integró el equipo de curadores y contribuyó para un giro aún más comprometido y crítico del Festival. 21 | Editorial Con estos diez artículos, la duodécima Revista Subtexto anhela contribuir con la discusión sobre los caminos y retos de un “teatro político” menos rotulado, que sea coherente con nuestro tiempo y traspasado por las cuestiones y tensiones sociales que vivimos hoy, buscando articulaciones que puedan relumbrar en acciones y pensamientos artísticos comprometidos con el presente y atentos hacia al futuro. ¡Buena lectura! Marcos Coletta Coordinador editorial de la Revista Subtexto 1 - Del original: Festival Cenas Curtas. Traducción nuestra. EL TEATRO POLÍTICO TEMÁTICAS Y AVERI ESTÉTICAS URGENTE O EN EL AHORA: IGUACIONES ES POR UN ARTE PANFLETARIO Nina Caetano 1 (BELO HORIZONTE/MG) 1 - Nina Caetano es performer, investigadora y activista. Es también profesora del Programa de Postgrado en Artes Escénicas de la Universidad Federal de Ouro Preto (UFOP), coordinadora del NINFEIAS – Núcleo de Investigaciones Feministas (Ouro Preto/MG) e integrante del Obscena – agrupamiento independiente de investigación escénica (BH/MG). 27 | Por un arte panfletario ¿CUÁL ES LA EFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN EN LA ESCENA CONTEMPORÁNEA? estadunidense Barbara Kruger, en el 1989] concebido por la activista feminista [Famoso cartel pro-derecho al aborto, “Tu cuerpo es un campo de batalla” Tal cuestión, propuesta por la investigadora cubana Ileana Diéguez en el coloquio Pensar la Escena Contemporánea,2 ha sido tema de muchas de las discusiones y prácticas acerca de las posibles relaciones entre arte y política – más específicamente, entre las artes de la presencia y la acción política – que realizo dentro del proyecto de investigación “Cuerpos extraños, espacios de resistencia”, desarrollado en conjunto con los colectivos NINFEIAS y Obscena.3 El Teatro Político en el Ahora | 28 Temáticas y Averiguaciones Estéticas Urgentes El proyecto investiga acciones performativas y escrituras performadas4 (en sus múltiples dimensiones y soportes) que tienen como eje las distintas corporeidades y prácticas espaciales producidas por las relaciones de enfrentamiento y convivencia dadas en el espacio urbano. Me interesan, particularmente, las corporeidades bajo la perspectiva de género,5 lo que me direcciona hacia las prácticas parodísticas y de (auto) invención que visan perturbar las lógicas de estandarización y espectacularización de las subjetividades, poniendo en jaque los discursos y representaciones que materializan los cuerpos. Es decir, son objetos de experimentación las prácticas que anhelan poner de relieve los efectos de poder que pesan sobre nuestros cuerpos, haciéndolos (o no) inteligibles. En este sentido, lo que constituye el carácter fijo del cuerpo, sus contornos, sus movimientos, será plenamente material, pero la materialidad deberá reconcebirse como el efecto del poder, como el efecto más productivo del poder. […] El “sexo” no es pues sencillamente algo que uno tiene o una descripción estática de lo que uno es: será una de las normas mediante las cuales ese “uno” puede llegar a ser viable, esa norma que califica un cuerpo para toda la vida dentro de la esfera de la inteligibilidad cultural. (BUTLER, 2002, p. 18) 29 | Por un arte panfletario Pese a que Butler trate específicamente del sexo y género, sería posible, en el ámbito de esta discusión, considerar además otros marcadores identitarios – tales como el imperativo étnico-racial – que tienden a transformar ciertos cuerpos y comportamientos en un patrón socialmente visible, mientras otros se vuelven invisibles o abyectos. De esa manera, veo en las articulaciones entre activismo y performance, una posibilidad de comprender la práctica performática como una nítida recolocación/toma de posición de cuerpos políticos marcados por la diferencia y, quizás, por la opresión y la invisibilidad: el cuerpo de la mujer, pero también de lxs negrxs, lxs transgénerxs, lxs gordxs y tantos, ¡tantos otros como sean posibles! En ese sentido, considero que la performance puede, muchas veces, expandir las fronteras de su acción política y flirtear directamente con los movimientos sociales, performatizándolos. 2 - Realizado en la UDESC en julio del 2015, bajo el tema “Teatros de lo Real”, el coloquio contó con la participación de Ileana Diéguez (Universidad Autónoma de México) y de José António Sanchez (Universidad Castilla-La Mancha, en España), importantes referencias mundiales para la investigación de la escena contemporánea, especialmente en un contexto iberoamericano. 3 - Es inherente a la investigación de ambos colectivos el interés por el diálogo directo con la ciudad y sus habitantes, lo que abarca las relaciones entre cuerpo, espacio y poder – no obstante, en el caso de NINFEIA, las investigaciones se centren, específicamente, en prácticas performativas feministas. 4 - N. de T.: Se mantuvo el término original en portugués. 4 - N. de T.: Se mantuvo el término original en portugués. 5 - BUTLER, Judith. Problemas de gênero: feminismo e subversão da identidade. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2010. El Teatro Político en el Ahora | 30 Temáticas y Averiguaciones Estéticas Urgentes Bajo esa perspectiva, no cabe duda de que es posible alinear esta discusión a aquello que Ileana Diéguez denomina performances o acciones ciudadanas, o sea, “gestos simbólicos que ponen las voluntades colectivas en la esfera pública, construyendo, de otras maneras, su ser político. Sin un objetivo estético, las acciones producen un lenguaje que absorbe la percepción, suscitando miradas desde el campo artístico” (DIÉGUEZ, 2011, p. 14).6 Estas acciones ciudadanas abarcan desde las silenciosas marchas de las Madres de la Plaza de Mayo, en Argentina, hasta la Playa de la Estación7 y otras acciones activistas relacionadas a la militancia política de los movimientos sociales y al ciberactivismo. El arte activista está profundamente enredado en el movimiento de resistencia cultural y puede asumir configuraciones que van más allá de lo que se considera, inicialmente, de dominio artístico. No podemos olvidar que desde muy temprano el arte de vanguardia ha buscado posicionamientos alternativos y cuestionadores de los poderes y representaciones dominantes de su época. Por otro lado, en la segunda mitad del siglo XX, hemos visto una creciente colaboración interdisciplinar entre las diversas áreas del conocimiento, de donde proviene la ampliación maleable del concepto de activismo, que pasa a articularse con otras prácticas que contribuyan para el fin común de la resistencia cultural. (VIEIRA, 2007, p. 14)8 31 | Por un arte panfletario Conviene aún señalar que si bien la aproximación entre performance y activismo no sea así tan reciente – remontándonos a las décadas de 1950 y 1960 – nos parece que recién hubo un estrechamiento de esos lazos. Si por un lado notamos lo que Diéguez resalta como el “resurgimiento de la politización del arte, por medio de prácticas carnavalescas, lúdicas y corporales”, por otro, es perceptible “el desarrollo de una actitud estetizante de las prácticas políticas”9 de diversos movimientos sociales – del feminismo y del activismo LGBTT al movimiento negro –, lo que hace que la experimentación expresiva de los cuerpos pueda darse en variados niveles. En la organización de la Marcha de las Putas, por ejemplo, es posible observar desde la construcción de un cuerpo colectivo hasta la individualización de las huellas de la opresión (o de la reivindicación por la libertad) en los cuerpos que performan múltiples discursos sobre la mujer. Así, pues, pensar el cuerpo de la mujer implica diversas cuestiones, tales como: ¿Qué es “ser mujer”? ¿Qué la define? ¿Qué define un cuerpo como femenino? ¿Qué puede el cuerpo de una mujer? ¿Y qué no puede? 6 - Del original: “os gestos simbólicos que colocam vontades coletivas na esfera pública e constroem de outras maneiras seu ser político. Não tendo um fim estético, produzem uma linguagem que absorve a percepção e suscitam olhares a partir do campo artístico”.Traducción nuestra. 7 - Para más informaciones sobre el activismo performático de la Playa de la Estación, ver en: MELO, Thálita Motta. Praia da Estação: carnavalização e performatividade. Dissertação (Mestrado em Artes). Escola de Belas Artes, Universidade Federal de Minas Gerais, 2014. 8 - Del original: “A arte activista está profundamente intrincada no movimento de resistência cultural que pode assumir configurações muito para além do que inicialmente se poderia considerar de âmbito artístico. Não devemos esquecer que desde muito cedo a arte de vanguarda sempre procurou posicionamentos questionadores e alternativos aos poderes e representações dominantes da sua época. Por outro lado, a segunda metade do século XX assistiu a uma crescente colaboração interdisciplinar entre diversas áreas do saber, daí o alargamento maleável do conceito de activismo, de modo a articular-se com outras práticas que contribuem para o fim comum de resistência cultural”. Traducción nuestra. Foto: Marina Raurell atores a peça Translations. Ferran Utzet ensaia com El Teatro Político en el Ahora | 32 Temáticas y Averiguaciones Estéticas Urgentes 33 | Por un arte panfletario En este contexto, la performance puede ser especialmente productiva. Reconociéndose como un lenguaje artístico abierto que no exige aprendizaje de ninguna técnica específica – como bien ha destacado la estudiosa Denise Pedron, en el especial sobre performance del programa televisivo Brasil das Gerais10 –, la performance puede llevar a los ciudadanos y artistas, e incluso a los activistas, hasta hacia una reflexión más amplia sobre las imbricaciones entre formación sensible y papel político. Eso nos explica Eleonora Fabião: Foto: Pedro Triginelli/G1(2012) Marcha de las Putas (BH/MG). Desde mi punto de vista, ésta es la fuerza de la performance: propulsar la relación del ciudadano con la polis; del agente histórico con su contexto; del viviente con el tiempo, con el espacio, con el otro y consigo mismo. Ésta es la potencia de la performance: des-habituar, des-mecanizar, cepillar a contrapelo. Se trata de la búsqueda por maneras alternativas de lidiar con lo que está establecido, de experimentar estados psicofísicos alterados, de crear situaciones que diseminen disonancias diversas: disonancias del orden económico, emocional, biológico, ideológico, psicológico, espiritual, identitario, sexual, estético, social, racial… (FABIÃO, 2008, p. 237)11 9 - Del original: “ressurgimento de uma politização na arte, através de práticas carnavalescas, lúdicas e corporais” y “o desenvolvimento de uma atitude estetizante das práticas políticas”. (DIÉGUEZ, 2011, p. 19-20). Traducción nuestra. 10 - Programa televisivo de la cadena mineira Rede Minas. El especial sobre performance fue transmitido el 19 de abril del 2013 y contó con la presencia también de la autora del presente artículo, además de los estudiosos y performers Roberson Nunes y Marco Paulo Rolla, éste responsable por la MIP – Manifestación Internacional de la Performance. Disponible en: https://goo.gl/RtHhM7. 11 - Del original: “Esta é, a meu ver, a força da performance: turbinar a relação do cidadão com a polis; do agente histórico com seu contexto; do vivente com o tempo, o espaço, o corpo, o outro, o consigo. Esta é a potência da performance: des-habituar, des-mecanizar, escovar a contra-pêlo. Trata-se de buscar maneiras alternativas de lidar com o estabelecido, de experimentar estados psicofísicos alterados, de criar situações que disseminam dissonâncias diversas: dissonâncias de ordem econômica, emocional, biológica, ideológica, psicológica, espiritual, identitária, sexual, política, estética, social, racial...”. Traducción nuestra. El Teatro Político en el Ahora | 34 Temáticas y Averiguaciones Estéticas Urgentes Por supuesto, la posibilidad de “diseminar disonancias” no es exclusiva a la performance, sobre todo porque ella misma no escapa de la institucionalización o mercantilización de su producción.12 En general, ésta ha sido la tarea de todo el arte que se pretenda político. En el campo de las artes de la presencia, me interesan principalmente las diversas modalidades escénicas que, huyendo de una taxonomía teatral tradicional, experimentan las relaciones entre arte y vida, estética y ética, mezclando creación artística y acto ético. Pues fue justamente considerando las prácticas o modalidades escénicas que buscan interrelacionar la experimentación artística al campo ético-político – o sea, como enunciado por Ileana Diéguez, que piensan la “práctica artística como la forma estética de un acto ético”13 – que llegamos14 al tema “El Teatro Político en el ahora: temáticas y exploraciones estéticas urgentes”. Ese tema orientó las discusiones del IV Seminario Subtexto en Diálogo, realizado el 18 de junio del 2016, en el Galpão Cine Horto, con la presencia de cinco conferencistas de varias regiones del país, son ellos: Stela Fischer (Rubro Obsceno/SP), con el tema “Escena y feminismos latinoamericanos: subjetividades como zona de confrontación”; Fernando Yamamoto (Clowns de Shakespeare/RN), que trató de las “Temáticas políticas en la escena nordestina actual”; Pedro Bennaton (ERRO Grupo/SC), con el tema “Modus operrante – procedimientos estratégicos para juegos, intervención urbana y teatro situacional en las calles”; Rafael Villas Boas (proyecto Terra em Cena/DF), que habló sobre los “Desafíos del teatro político contemporáneo”; y, por fin, José Fernando Azevedo (Teatro de Narradores/SP) con el tema “Escena de Calle”. 15 12 - Pero eso ha sido tema de otros textos. A los que se interesen, sugiero la lectura del artículo de Josette Féral (2015): O que restou da performance art? Autópsia de uma função, nascimento de um gênero, y también de mi artículo: A performance morreu? Antes ela do que eu, publicado en el portal Primeiro Sinal y disponible en: https://goo.gl/Hi8YZ0. 13 - DIÉGUEZ, Ileana. La ‘efectividad’ de la ‘acción’ en la ‘escena contemporánea’: ¿La práctica estética como acto?. Texto inédito presentado en el coloquio Pensar la Escena Contemporánea, ya citado anteriormente. 14- Cuando digo ‘llegamos’, me refiero a Marcos Coletta, Sara Rojo y yo que, junto con Luciene Borges y Fernando Mencarelli, fuimos responsables de la curaduría del seminario. 15 - Del original: “O Teatro Político no agora: temáticas e explorações estéticas urgentes”; “Cena e feminismos latinoamericanos: subjetividades como zonas de confronto”; “Temáticas políticas na cena nordestina atual”; Modus operrante procedimentos estratégicos para jogos, intervenção urbana e teatro situacional nas ruas”; “Desafios do teatro político contemporâneo”; “Cenas de Rua”.Traducción nuestra.13 Informações retiradas do site do evento: http://www.osconectores. wix.com/moteh . 35 | Por un arte panfletario Además, el evento promovió la mesa de debates “Políticas, comprometimientos e identidades en la escena belohorizontina”,16 en la cual, partiendo de la cuestión puesta por Diéguez sobre la efectividad de la acción en la escena contemporánea, se delineó una discusión sobre las prácticas escénicas realizadas en Belo Horizonte en los últimos años por algunos de los artistas e investigadores presentes en el evento. Vale aún señalar que cuando pienso las prácticas escénicas lo hago teniendo en cuenta su sentido amplio, ya propuesto por Diéguez (2011, p. 14), según lo cual la denominación “intenta romper con la sistematización tradicional y busca expresar el conjunto de modalidades escénicas – incluyendo las no sistematizadas por la taxonomía teatral – como las performances, intervenciones, acciones ciudadanas y rituales. Pero, sobre todo, esa investigación está abierta para otro territorio no teatral, no estético”, 17 en lo cual incluyo no solo las micro políticas cotidianas, como también acciones paralelas realizadas por artistas o agentes culturales, tales como dicho seminario y otros encuentros y muestras como la MOTEH – 1ª Muestra de Teatro y Derechos Humanos de Belo Horizonte, fruto de la colaboración de los colectivos Os Conectores y ZAP 18, realizada entre los días 13 y 28 de agosto del 2016, en cuya programación estaban “obras teatrales, performances e intervenciones urbanas además de acciones formativas como debates, talleres y un panel de discusión sobre Teatro y Derechos Humanos”. 18 16 - Del original: “Políticas, engajamentos e identidades na cena belo-horizontina”.Traducción nuestra. La mesa fue mediada por Marcos Coletta y yo, y protagonizada por los artistas e investigadores Cida Falabella (Zap 18 – Zona de Arte da Periferia), Sara Rojo (Grupo Mayombe de Teatro), Igor Leal (Afazeres Queer), Alexandre de Sena (Grupo Espanca!), Marina Viana (Grupo Mayombe de Teatro e Primeira Campainha) y Clóvis Domingos (Obscena Agrupamento). 17 - Del original: “tenta quebrar a sistematização tradicional e procura expressar o conjunto de modalidades cênicas – incluindo as não sistematizadas pela taxonomia teatral – como as performances, intervenções, ações cidadãs e rituais. Mas, sobretudo, essa pesquisa se abre a outro território não teatral, não estético”.Traducción nuestra. 18 - Informaciones entresacadas del sitio web del evento: http:// www.osconectores.wix.com/ moteh . El Teatro Político en el Ahora | 36 Temáticas y Averiguaciones Estéticas Urgentes Muchas son las prácticas escénicas que podrían estar aquí mencionadas, tanto en el ámbito de la escena política como de la mesa de debates. Traigo dos, a causa, quizás, de la implicación de los cuerpos involucrados en su creación: las Escenas Negras, conjunto de tres escenas cortas – Lo que no es echado es piel, No cuentes conmigo para proliferar mentiras y Rolezinho: Nombre provisorio19 – dirigidas por Alexandre de Sena, artista negro que trabaja nítidamente con el recorte étnico-racial; y Fuego en las entrañas,20 dirigido por Mariana Viana y con bies explícitamente burlón-revolucionario-feminista. Las Bacurinhas son una banda formada por mujeres artistas de la ciudad de Belo Horizonte. […] En Fuego en las entrañas, realizan un levantamiento de diversas voces y maneras de ser mujer que reexisten frente a la cultura patriarcal. Cuestionan los lugares que fueron y siguen siendo dados a las mujeres por esa cultura y parodian, burlan e ironizan para manifestarse y posicionarse frente a eso. Fuego en las entrañas es una manifestación de la libertad en donde cuerpos desnudos parodian la propia desnudez y celebran el derecho al cuerpo libre. Este cuerpo es el protagonista de la obra21. 37 | Por un arte panfletario Es también a partir de la implicación del cuerpo (lo mío) que quiero y puedo hablarles: como mujer, como performer y activista feminista, me siento convocada a arriesgarme de hacer aquí el elogio a una escena que, como lo diría Marina Viana (lo dijo en ese día), “ha levantado la bandera”, una escena que, sin pudor, se asume como panfletaria. (pan.fle.ta.ri.o)22 19 - Del original: Cenas Pretas; O que não vaza é pele; Não conte comigo para proliferar mentiras; Rolezinho: nome provisório. Traducción nuestra. a. 20 - Del original: Calor na Bacurinha. Traducción nuestra. 1. Que escribe panfletos; PANFLETISTA 2. Ref. a o propio de panfleto. 3. Fig. Que se vale de la ironía y de la sátira para criticar o atacar algo o alguien; de discurso crítico, irónico, satírico y mordaz 4. Fig. Que defiende una idea, posición, doctrina o movimiento etc. de modo contundente y con énfasis extremada 5. Propio de panfletario (7) sm. 6. Autor de panfletos; PANFLETISTA 7. Individuo panfletario (3 y 4) [F.: panfleto + -ário]23 21 - Del original: “As Bacurinhas são um bando, formado por mulheres artistas da cidade de Belo Horizonte. [...] Em Calor na Bacurinha, realizam um levante de diversas vozes e modos de ser mulher que re-existem diante da cultura patriarcal. Questionam os lugares aos quais esta cultura colocou e ainda coloca as mulheres e parodiam, debocham e ironizam para manifestar e se posicionar diante disso. Calor na Bacurinha trata-se de uma manifestação de liberdade em que com seus corpos nus, parodiam a própria nudez e celebram o direito ao corpo livre, corpo este que é o protagonista da obra”.Traducción nuestra. Release del espectáculo, disponible en: http://fitbh.com. br/2016/calor-na-bacurinha/. 22 - N. del T.: La entrada se refiere a las acepciones de “panfletário” en un diccionario de lengua portuguesa. En la entrada de la palabra en el diccionario de la RAE figura apenas: Panfletario, ria: 1. adj. Dicho del estilo: Propio de los panfletos. 2. m. y f. panfletista. 23 - Diccionario Caldas Aulete digital, disponible en: http://www. aulete.com.br/panfletario. El Teatro Político en el Ahora | 38 Temáticas y Averiguaciones Estéticas Urgentes Pero, ¿qué puede un panfleto cuando este no es nada menos que, como diría la militante transexual candidata a concejal en su ciudad, su propio cuerpo?24 ¿Cómo puede el arte no tomar una posición contundente si está producida bajo las condiciones de riesgo a las que determinados cuerpos están sometidos? ¿A partir de cuerpos que, remitiéndonos al cartel-epígrafe de apertura del presente trabajo, son campos de batalla? Usando tácticamente (CERTEAU, 2014) las armas del enemigo, tal cartel-panfleto provoca ranuras en el discurso publicitario, desorganizando las narrativas estereotipadas del mercado (“no soy una estrella, soy un arma”…). Ora pues, si el medio es también mensaje, es imposible pensar el arte político solamente a partir del aspecto temático: me parece necesario reflexionar también sobre sus formas (“política de la percepción”) o sus modos de producción. 39 | Por un arte panfletario Volvámonos entonces a la cuestión propuesta por Diéguez. Al hablar de la efectividad de la acción en la escena contemporánea, Ileana pone en jaque, inicialmente, el sentido de los tres siguientes términos: efectividad, acción y escena contemporánea. En lo que le toca a la escena contemporánea, la investigadora cuestiona, primeramente, qué tipo de escena se imagina cuando utilizamos ese término, una vez que, según ella, “la noción de ‘escena’ se desplazó de los campos artísticos y, cada día más, ha sido considerada como el lugar de donde se observan o en donde se reflejan las realidades sociales, históricas y políticas”,25 como, por ejemplo, las expresiones “escena del hip hop” o “escena política actual”. Enseguida, Diéguez discute en qué sentido es considerada la “acción”: ¿Se piensa “la acción como ejecución performática y teatral, o como acontecimiento artístico en general? ¿O como acto que compromete la unidad del ser”?26, o sea, ¿la acción como un acto en el que el sujeto esté éticamente comprometido? Y, por fin, ella se cuestiona en qué sentidos una acción puede ser considerada efectiva, o sea, “para quién o para qué [ella] es efectiva y cuáles serían los criterios – pragmáticos, artísticos, éticos – para la medición de esa efectividad”.27 24 - “Mi cuerpo es mi panfleto”. 25 - Del original: “a noção de “cena” se deslocou dos campos artísticos e cada vez mais tem sido considerada como lugar de onde se observam ou onde se refletem realidades sociais, históricas e políticas”.Traducción nuestra. Esta y todas las citas que siguen se refieren a DIÉGUEZ, Ileana. La ‘efectividad’ de la ‘acción’ en la ‘escena contemporánea’: ¿La práctica estética como acto?. Texto inédito presentado en el coloquio Pensar la Escena Contemporánea, ya citado anteriormente. 26 - Del original: “a ação como execução performática ou teatral, ou como acontecimento artístico em geral? Ou a ação como ato que compromete a unidade do ser”.Traducción nuestra. 27 - Del original: “para quem ou para o que [ela] é efetiva e a partir de quais critérios – pragmáticos, artísticos, éticos – pode se medir esta ‘efetividade’”.Traducción nuestra. El Teatro Político en el Ahora | 40 Temáticas y Averiguaciones Estéticas Urgentes En el horizonte de estas cuestiones, Diéguez bucea en algunas reflexiones propuestas por Bajtín28 para discutir los acercamientos y los límites entre arte y vida: “cuándo nos preguntamos si una acción de arte puede concebirse y sostenerse como un acto de vida”.29 A continuidad, la investigadora observa que, en el proyecto filosófico de Bajtín, se comprende el acto ético como el resultado de la interpretación de dos sujetos distintos – no como una relación formal, pero como una responsabilidad concreta que condiciona el ser-para-otro. Aún según Diéguez, tal noción de implicación es el fundamento real del acto, puesto que implica también la práctica artística como forma estética del acto ético. Nunca como una acción técnica, menos aún como un espectáculo del cuerpo. Tratándose del cuerpo del performer, ella destaca que el cuerpo del actuante (sea actor o participante): [...] nos es solo una presencia material que ejecuta una partitura performática en un marco autorreferencial y estético. […] La presencia es un ethos que asume la fisicalidad, pero también la eticidad de los actos y de las derivaciones de la intervención. La condición de performer enfatiza una política de la presencia al implicar una participación ética, un quiebre en sus acciones sin el vello de las historias y de los personajes dramáticos.30 41 | Por un arte panfletario O sea, la presencia abarca no solo el aspecto físico, material del performer, sino también la responsabilidad ética que él toma para sí mismo al ponerse en un espacio escénico, asumiendo todos los riesgos de aquello que Eduardo Eduardo Pavlovsky llama “ética del cuerpo”. Diéguez aborda, entonces, algunas experiencias de las artes del cuerpo que se desarrollaron en “realidades en las que cuerpos son violados, no vistos o aniquilados”.31 Experiencias artísticas cruzadas por su contexto histórico en las que el cuerpo del artista no está solamente puesto, sino que directamente implicado. Como el cuerpo negro que, en respuesta a un episodio racista de violencia policial sufrido en Blumenau (SC), transmuta lo autobiográfico en político y, a la moda brechtiana, escenifica una fábula en la que “un individuo de color llega a una tierra donde todo es blanco, provocando reacciones que van desde la sorpresa hasta la violencia”32. En Lo que no es echado es piel, sin embargo, lo ficcional es invadido cada rato por la dimensión de lo real: desde la presencia, al parecer, no comprometida de los actuantes hasta la disruptiva exhibición de un reportaje de un noticiario televisivo que revela a nosotros, los espectadores, que el individuo de color presente en la “sencilla” fábula es, en realidad, el director (y actor) Alexandre de Sena. Friccionando lo ficcional y lo autobiográfico, la potencia de la escena está en su vigor que, de modo performativo, hace evidente el cruce íntimo entre las dimensiones personal y política.33 28 - BAKHTIN, Mikhail. A Estética da Criação Verbal. São Paulo: Martins Fontes, 1992. 29 - Del original: “quando nos perguntamos se uma ação na arte pode ser concebida e sustentada como um ato na vida”.Traducción nuestra. 30 - Del original: “[...] não é somente uma presença material que executa uma partitura performativa dentro de um marco autorreferencial e estético. [...] A presença é um ethos que assume não somente sua fisicalidade, mas também a eticidade do ato e as derivações de sua intervenção. A condição de performer enfatiza uma política da presença ao implicar uma participação ética, um rasgo em suas ações sem o encobrimento das histórias e personagens dramáticos”. Traducción nuestra. 31 - Del original: “realidades em que se violam, somem ou aniquilam corpos”.Traducción nuestra. 32 - Sinopsis de la escena corta Lo que no es echado es piel, disponible en: http://picumah. com/o-que-nao-vaza-e-pele/. 33 - La feminista Carol Hanisch ya ha hablado de la cuestión en un artículo titulado “Lo personal es político”, publicado el 1969, en lo cual reivindicó el derecho de pensar políticamente las cuestiones relacionadas al cuerpo y a la sexualidad de la mujer, despreciadas por la izquierda de la época como una problemática de ámbito privado. El Teatro Político en el Ahora | 42 Temáticas y Averiguaciones Estéticas Urgentes La experiencia de racismo, cuando leída por otros negros presentes en el teatro, hacía con que el texto del artista fuera, al mismo tiempo, el texto de muchos, en un ejercicio de encuentro del yo con el otro. La voz embargada del espectador al leer el texto indica el impedimento social impuesto al discurso de los negros. Como si hubiera siempre algo atragantado, preso, impedido de salir hacia afuera.34 43 | Por un arte panfletario Es ese impedimento que repercute en el grito lancinante que cierra la última escena de la trilogía dirigida por Alexandre de Sena, Rolezinho – Nombre provisorio (2014). Acá, el aspecto performativo adquiere fuerza y pone de relieve, de manera más estrecha, las relaciones entre el arte y la vida, entre acto ético y práctica estética. Tratando del fenómeno social conocido como “rolezinho” – episodio protagonizado, en el 2013, por jóvenes, en su mayoría negros y pobres de las periferias de São Paulo, que reclamaban el derecho de frecuentar espacios de ocio, tales como los centros comerciales – la escena pone el dedo en la llaga de la cuestión de la (in)visibilidad de cuerpos negros y periféricos. Lo que tanto asustaba a la clase media brasileña, la presencia de un grupo de jóvenes negros y de periferia gozando del derecho de estar en espacios que antes les eran negados, de hacerse visibles donde nadie quería verlos, era, tal como se pasa en la escena, una performance sobre poder – poder ser, poder existir, poder hacerse ver. Tampoco es distinto en el teatro. Los negros siguen siendo minoría tanto en los palcos como en las plateas.35 34 - Fragmento de la crítica de Soraya Belusi a las Escenas Negras, para el sitio web Ágora – crítica teatral. Disponible en: https://goo.gl/7HwQE8. 35 - Ibidem. El Teatro Político en el Ahora | 44 Temáticas y Averiguaciones Estéticas Urgentes Es interesante señalar que el proceso de creación de la escena, inspirada en la performance La Presencia Negra,36 fue conducido por la experimentación performática de otros “rolezinhos”. Han sido convocados los “artistas negros de la ciudad de Belo Horizonte por medio de las redes sociales”, para que juntos promoviesen encuentros de creación y ensayos en espacios públicos (configurados también como performances e intervenciones urbanas), con el objetivo “llegar a una escena que promueva la reflexión por el desarrollo del lenguaje teatral negro contemporáneo” 37. 45 | Por un arte panfletario El resultado es poderosamente sencillo. Una adolescente negra sale de la platea y se dirige hacia el escenario. Saca de la mochila algunos “accesorios de protección (rodillera, codera, collares de cuentas)” y, ejerciendo el rol de corifeo – del coro negro que ya se va a formar – le pide “al utilero del teatro un pie con un micrófono. Él entra y lo instala. El utilero representa, ahí, a todos los que componen el cuerpo técnico del teatro”. Luego, ella saca un móvil de su bolsillo y empieza a leer un texto, su manifiesto. “La actriz lo lee despacio” y mientras lo hace el escenario es tomado por personas negras: algunas llevando ropas ordinarias, otras con trajes que aportan las marcas de su herencia ancestral. La primera a contestar al insistente llamado de la chica es una señora: “Ven, dame la mano (refiriéndose al público): ¡Yo existo!” (y yo en la silla sintiéndome convocada a hacer lo mismo cada vez que ella repetía: ¡dame acá tu mano acá!). Pronto el escenario está lleno de cuerpos negros, diversos en fuerza y belleza. “En este instante la actriz pone su puño derecho en alto. El coro aspira hondo y emite un fuerte grito dirigido a la platea. Un grito de león.” Ese grito atragantado en la garganta desde la primera escena me atraviesa y me ahoga. “Es importante que este sonido atraviese los cuerpos […]. Un sonido de mar impulsa el grito. Apagón”. 38/39 36 - “Pensada por los artistas Peter de Brito y Moisés Patrício la acción performática La presencia negra (2014) surgió como respuesta a la ‘desproporción en la representación demográfica de afrodescendientes en ciertos espacios sociales, y más precisamente en el contexto de las artes visuales’, como afirman en el manifiesto de febrero del 2015 (publicado en la revista O Menelick 2º Ato, número 15)”. BISPO; LOPES. Presenças: a performance negra como corpo político. Artículo disponible en: https://goo. gl/0uAudA. 37 - Fragmentos entresacados del Proyecto Rolezinho, disponible en: http://picumah.com/rolezinhonome-provisorio/. 38 - Vi el conjunto de las Escenas Negras en el proyecto Conexões, en diciembre del 2015, en la FUNARTE-MG. Las impresiones me marcaron hondo, pero, para las descripciones de algunas acciones que traje acá, tuve que recurrir al link Texto y guion, disponible en: http://picumah. com/rolezinho-nome-provisoriocena-curta/ . 39 - Del original: “adereços de proteção (joelheiras, cotoveleiras, guias)”; “ao técnico do teatro um pedestal com microfone. Ele entra e instala. O técnico representa, ali, todos os trabalhadores dos bastidores”; “A atriz lê lentamente”; “Vem, dá cá sua mão (se referindo ao público): eu existo!”; “Neste momento a atriz levanta seu braço direito com o punho cerrado. O coro inspira profundamente e emite um forte grito em direção à plateia. Um grito de leão”; “É importante que este som atravesse os corpos [...]. Um som de mar embala o grito. Black out”.Traducción nuestra. El Teatro Político en el Ahora | 46 Temáticas y Averiguaciones Estéticas Urgentes Al final, ¿qué puede un cuerpo-panfleto mover? Una experiencia, por definición, define un antes y un después, un cuerpo pre y un cuerpo post experiencia. Una experiencia es necesariamente transformadora, o sea, un momento de transito de la forma, literalmente, una trans-forma. Los grados de transformación son evidentemente relativos, oscilan entre un soplo y un renacimiento. Programas crean cuerpos – tanto en los que performan como en los que son afectados por la performance […]. Cuerpos son vías, medios. El cuerpo es definido [por Espinosa] por los afectos que es capaz de generar, regir, recibir y trocar.40 (FABIÃO, 2008, p. 237-238) 47 | Por un arte panfletario En el remate de este texto, quiero tejer yo mi manifiesto y, para eso, retomo ligeramente a la expresión de Carol Hanisch – “lo personal es político” – con fines de poner acá mi grito, que sale de dentro del campo de batalla que es mi cuerpo. El grito de un cuerpo que siente en carne propia las violencias resultantes de una performance de género impuesta socialmente. Y que, cuando no lo siente directamente, se propone a ser escenario para la voz de muchas otras mujeres, silenciadas por una estructura machista y cruel: sea en la forma de neutralización de su voz política, sea en la naturalización y romanticización de relaciones que violan o aniquilan sus cuerpos. ¡No! En un país en el que se matan alrededor de 13 mujeres cada día,41 la cuestión no puede más ser pensada como si fuera de ámbito estrictamente privado, doméstico. No, ésta no es una cuestión personal. Espacio del silencio es una performance de calle. En ella traigo, además de una carta-manifiesto, 365 etiquetas las cuales intento, a lo largo de una acción que tiene, actualmente, entre 5 y 8 horas de duración, imprimir en una sábana blanca de cama doble. Traigo en la boca una cruz roja. Esas se van multiplicando con el paso del tiempo. Debajo de cada cruz, cada etiqueta se transforma en una especie de lápida, construyendo “un cementerio simbólico […]. Ese ritual silencioso vocifera de historicidad y traza su legado de injusticias. Lo gestual es suave y decidido. La mirada madura lleva una revuelta contenida. Quién cruzó la mirada con la actriz siente que ella le cobra por su parcela de la responsabilidad de estar en el mundo”42. De hecho, siento que esta acción viene a cobrarme a mí por mi parcela de bucear en este mundo y hacer de él mi materia. Pues, ¿parafraseando Eleonora Fabião (2008, p. 238), no es la performer quién, poniendo el cuerpo de relieve, desea hacer el cuerpo-mundo evidente? 40 - Del original: “Uma experiência, por definição, determina um antes e um depois, corpo pré e corpo pósexperiência. Uma experiência é necessariamente transformadora, ou seja, um momento de trânsito da forma, literalmente, uma trans-forma. As escalas de transformação são evidentemente variadas e relativas, oscilam entre um sopro e um renascimento. Programas criam corpos – naqueles que os performam e naqueles que são afetados pela performance [...]. Corpos são vias, meios. Essas vias e meios são as maneiras como o corpo é capaz de afetar e de ser afetado. O corpo é definido [por Espinosa] pelos afetos que é capaz de gerar, gerir, receber e trocar”.Traducción nuestra. 41 - Sobre estadísticas de violencia en contra de la mujer, ver Mapa da Violência 2015, disponible en: https://goo.gl/ shhVfr. 42 - Del original: “um cemitério simbólico [...]. Esse ritual silencioso vocifera de historicidade e traça seu legado de injustiças. O gestual é suave e decidido. O olhar duro carrega uma revolta contida. Quem cruzou o olhar com a atriz sente que ela cobra a parcela que cabe a cada um da responsabilidade de estar no mundo”.Traducción nuestra. Fragmento de la crítica Esse silêncio grita por humanidade, de Ivana Moura, publicada en el blog Satisfeita, Yolanda?. Disponible en: https://goo.gl/sFZVQK. Todos los días, por las calles de la ciudad, mujeres son construidas. Mujer princesa. Mujer muñeca. Mujer rosa. Mujer postre. Mujer de cama y mesa. Mujer dulce dócil muda. Mujer muerta. Mujer, una obra en construcción: Sonrisa. Batón. Boca Beso. Depiladores hidratantes sostenes pinzas cubiertos gleidys bolsita escoba alisado progresivo inteligente. Silicón. Pecho. Culo. Muslo. 100% completa. Así como te gusta. Lista para consumo inmediato. Buena. Recauchutada. Lista. Plastificada. Azotada. Descuartizada. Muerta. Tirada a los perros. En la laguna. En el basurero. ¿Cómo te gusta? Foto: Marúzia Morais. Espaço do Silêncio. Mujer. Ser humano del sexo femenino capaz de concebir y gestar otro ser humano y que se distingue del hombre por eso. La mujer en relación a su marido. Esposa. Casar. Amar. Amar y respetar hasta que la muerte los separe. Cuidar. Limpiar. Lavar. Planchar. Sujetarse. Sonreír. Servimos bien para servirles siempre. Agradar. Follar. Incluso sin ganas de hacerlo. Ser golpeada. Olvidar. Perdonar. Ser golpeada. Olvidar. Olvidar. Olvidar. Morir. Incluso sin ganas. Nina Caetano en la performance Disculpe las molestias, estamos trabajando para usted. 49 | Por un arte panfletario Todos los días, por las calles de la cuidad, mujeres son destruidas. Cada 15 segundos una mujer es golpeada en Brasil. Destruir. Ex-terminar. 70% de las mujeres asesinadas son víctimas de sus novios, prometidos, maridos. Eliza, 25 años, descuartizada y tirada a los perros a mando de su ex amante y padre de su hijo. Julia, 80 años, asesinada a tiros por su marido. Leonica, 21 años, 13 cuchilladas, excompañero. Maria Islaine, 31 años, ex-marido. Él le apuntó a ella un arma de fuego y disparó 7 veces, sin que ella reaccionara. Jacqueline, 26 años, estrangulada y descuartizada, novio. Arabela, 37 años, 12 cuchilladas, ex-marido. Eloá, 15 años, ex novio, asesinada con 1 disparo en la cabeza sin que nadie reaccionara. Natália, 16 años, 3 meses de embarazo, asesinada por su novio con al menos 80 cuchilladas, sin que ella yo tú, sin que nadie reaccionara.43 43 - Del original: “Feminicídio: o corpo da artista e a fabricação do corpo feminino”. Traducción nuestra. El Teatro Político en el Ahora | 50 Temáticas y Averiguaciones Estéticas Urgentes Post scriptum o apuntes finales: En lo que me toca a mí por estar en el mundo, constato, cada día, que la acción Espacio del Silencio, antes de todo, me convoca a una especie de misión. Una misión que aún tanteo, la sigo tanteando a ver qué es lo que necesito hacer con lo que yo hago. Pues esa performance se ha hecho mucho más grade que yo. Ella me ha revelado dimensiones inusitadas y alcances inesperados. Y pienso que hacerla es mi oportunidad de conocerla. En ese tanteo, me dirijo a algunos hechos, que traigo en apuntes: 51 | Por un arte panfletario 1. 2. En mayo del 2014, yo hacía la acción en Plaza 7. Pasó una mujer, con un bebé en su regazo, y se detuvo para leer mi carta manifiesto. Mientras leía, ella nos con-movía – pues se alteraba y, al hacerlo, me alteraba a mí también. Al final de la carta, me miró en los ojos y dijo: Quiero juntarme a ti. Y yo, mirándole un poco asustada, le pregunté: ¿ahora? La joven pensó en su bebé, pensó en cómo sería posible y contestó: ahora no. Me pidió mis direcciones – las que yo, desesperada, bosquejé en la carta manifiesto – y se fue. No volví a verla jamás. En julio del 2015, una joven de 20 años, Débora Souza, fue asesinada delante de la casa que yo mantenía en Ouro Preto. El hecho se dio en un sábado por la mañana en una calle muy transitada del barrio. Tras reaccionar a un acoso, ella es muerta a cuchilladas y su asesino, arrestado en flagrante, aguarda por el proceso en libertad después de alegar “legítima defensa”. Pasados tres días yo hice Espacios del Silencio en el mismo lugar, en memoria de Débora. Llovía. Algunas mujeres, en estado de luto, se acercaron a mí, como los que se acercan a los miembros de la familia en un funeral. Otras personas – hombres y mujeres – a mí alrededor e impulsados por la acción, discutían el hecho. Algunos creían que ella merecía lo que le pasó pues había tomado unos tragos con su asesino algunas horas antes del crimen. El Teatro Político en el Ahora | 52 Temáticas y Averiguaciones Estéticas Urgentes 3. Foto: Nina Caetano Espacio del Silencio, la sábana. El 29/7/2016 Rosy Souza me buscó vía chat. Ella me dijo que había visto, compartidos en Facebook, materiales sobre Espacios del Silencio. En esos materiales figuraba el nombre de su tía, Osailda de Sousa Coelho, 45 años, asesinada por envenenamiento por su marido, en Dom Expedito Lopes, Piauí. Rosy me dijo que tras ver el nombre de su tía ha resuelto buscarme. Rosy quiere justicia, ella lucha para que el crimen, que ocurrió en febrero del 2015, sea juzgado tal como fue y que el feminicida – que sigue en libertad – sea punido. Ella lucha para que el crimen no sea olvidado y para que la memoria de su tía no se pierda. 53 | Por un arte panfletario El Teatro Político en el Ahora | 54 Temáticas y Averiguaciones Estéticas Urgentes 4. El 3/9/2016, me buscaron vía chat una vez más. Ahora era una actriz y amiga que había acompañado, en finales del 2015, la mesa de debates “Feminicidio: el cuerpo de la artista y la fabricación del cuerpo femenino”,14 de la que participé en la II Bienal Internacional de Teatro de la USP. En aquel entonces, traté de la acción Espacios del Silencio y Vanessa Biffon, habiendo vivido una pérdida reciente, se acordó de mí: a finales de julio del 2016, Fernanda Sante Limeira, hermana de una gran amiga suya, fue asesinada por su exmarido. El deseo era que yo hiciera mi acción también en su memoria. Y yo lo haré, Vanessa. En memoria de su amiga. Y en memoria de Osailda. Y de Débora. Y de Adelina de Abreu. Adriana Almeida. Alessandra de Moraes. Alessiane de Araújo. Alexandra Moreira. Alice de Almeida. Aline Rosa da Silva e sua filha Tamy. Aline Gouveia. Amanda Bueno. Amanda Linhares. Amanda Pedro. Ana Alice Moreira. Ana Carolina Florenzano. Ana Carolina Nascimento. Ana Maria dos Santos. Ana Paula da Silva. Ana Paula Barros. Ana Tereza Leone. Anaíldes dos Santos. Andreia Aquino. Andressa da Conceição. Anete Silva. Angelina Filgueiras. Arabela Bastos. Bárbara Richardelle. Batistina Feijó. Beatriz Cândido. Beatriz de Oliveira. Berenice Correia. Brenda Esteves. Bruna da Silva. Bruna Alves. Bruna de Oliveira. Bruna Brito. Camila Albrecht. Camila Belegante. Cara Burke. Caroline Barbosa. Caroline Gomes. Celina Rodrigues. Christiane de Souza. Cícera Ferreira. Clarinda Maciel. Cláudia da Silva. Claudiana Barbosa. Claudiane Martiniano. Cléia Dallin. Cleia Quevedo. Cleomara Sorotenik. Cleusa de Lima. Cleuza Pereira. Conceição Lima. Cristiana Ribeiro. Cristiane Ferreira. Cristina da Silva. Daiane Sousa. Dalete Gonçalves. Dalvânia Correia. Damiana Andrade. Damiana Pereira. Dandara Aguiar. Daniane Lemes. Daniela de Moura. Daniela Maria da Conceição. Daniela Pavanelo. Daniele Cardoso. Danielle Oliveira. Dara dos Santos. Dayane Barbosa. Dayane Mozer. Débora de Araújo. Deise Ferreira. Deiviane Mello. Delzita Martins. Denise Lima. Denise Soares. Dineuza Rodrigues. Divana Peres. Edislene Rezende. 55 | Por un arte panfletario Edmaria Rocha. Edna Oliveira. Edneia Jeronymo. Eduvirgem Queirós. Elaine Bezerra. Elaine Nunes. Elba Medeiros. Eliana Soares. Eliane Aparecida Inês. Eliane Borges. Eliar Rodrigues (Lili de Zé Barbeiro). Elida Sousa. Eliérica Augusto. Elisângela Gonçalves. Elisângela dos Santos. Eliza Samudio. Eloá Pimentel. Érica Sales. Érica Pontes. Estélia Viana. Ester dos Santos. Eurides de Castro. Eva Mara dos Santos. Fabiana Cardoso. Fabiana de Paula. Fabiana Nakamura. Fernanda Botto. Fernanda Carla Therese. Fernanda de Almeida. Fernanda Marques. Fernanda Pimenta. Flávia do Nascimento. Flaviana Batista. Francielle Sena. Francileide Ramos. Francine Carvalho. Gabrielli Soares. Geni Pereira. Geovani da Silva y su madre, Arminda. Gerlândia da Silva. Gislene Alves. Gorete Mendes. Grazielle Del Soto. Helen Vieira. Ignez Gasperini. Ilinéia Gomes. Inara Romano. Ingrid Clemente. Ingrid Fernandes. Iolanda Nunes. Isabel de Campos. Isabel Sousa. Isabella Cazado. Isaura Medalha y su hija Carla. Isaura Mendes. Isis Santos. Irene Andriazzi. Ivaneide Lima. Jaci Almeida. Jaciele dos Santos. Jackeline Rodrigues. Jacqueline Batista. Janaína da Silva. Janaína Dalben. Jandeilma dos Santos. Jane Fernandes. Janete Belini. Jaqueline Vieira. Jayne Vieira. Jemima da Veiga. Jéssica Camilo. Jessica Furtado. Jéssica Nogueira. Jéssica Ramos. Jocélia Boeno. Joelma de Sá. Joelma Viana. Jorgelina de Almeida. Joseilda Marques. Josiane Faria. Josiene Azevedo. Josina Silva. Joyce Soares. Júlia Fernandes. Juliana Paiva. Justina de Jesus. Karine de Abreu. Kássia Pereira. Kassia Mattos. Katia Candido. Keila Benízia. Keila Campos. Keila Fernandes. Keila Nascimento. Keliane de Oliveira. Kely Ostwald. Kemilly Andrielli. Laida Romualdo. Laila Sousa. Laís Alves. Laissy Carvalho. Larissa Câmara. Larissa Velasco. Laura Rosolem. Leidiane Miotto. Leila Bloemer. Leonice Sizinande. Letícia Guedes. Letícia Santos. Letícia Soares. Lidiane Barros. Liliane Ferreira. Lindalva Barra. Lívia de Aguiar. Lizete Meurer. Lorraine Ventura. Louise Ribeiro. Luana Oliveira. Lucélia Salazar. Lucélia Rodrigues. Luciana Pereira. Luciara Aguiar. Luciene de Azevedo. Lucimar Arruda. Lucimar Silva. Lucivania da Silva. Luzia Coelho. Luzia Steinbach. Luziene Andrade. Madalena Souza. Marcelina Santos. Márcia Pereira. Márcia Policarpo. Márcia Thomé y sus hijas Jaíne e Jeisse. Márcia Xavier. Margot Proença. Maria Alice Seabra. Maria Antônia de Souza. Maria Antônia Lagos. Maria Antônia Lima. Maria Aparecida da Cunha. Maria Aparecida Dantas. Maria Aparecida Alves. Maria Aparecida Oliveira. Maria Augusta Magalhães, El Teatro Político en el Ahora | 56 Temáticas y Averiguaciones Estéticas Urgentes Maria Cristina Gomes. Maria das Dores Ramos. Maria das Graças da Silva. Maria de Fátima dos Santos. Maria de Jesus. Maria de Nazaré. Maria Divina Pereira. Maria do Carmo Santos. Maria do Carmo Alves. Maria do Carmo Rocha. Maria do Socorro Duarte. Maria dos Remédios de Sousa. Maria dos Santos. Maria Francisca Santana. Maria Gorete Pereira. Maria Graciela Graunke. Maria Helena Alves. Maria Helena Feitosa. Maria Islaine de Morais. Maria Joana de Jesus. Maria José de Pauli. Maria Ligia Siqueira. Maria Lina Dias. Maria Lúcia Nunes. Maria Regina dos Santos. Maria Rizomar. Maria Vilani. Marildete de Lemos. Marilene Soares. Marinalva Macena. Marina da Silva. Marinete Gomes. Mariza Fialho. Marlene de Sena. Marli Silva de Souza. Marlúcia Moreira. Mércia Nakashima. Milena Alves. Mirian Gabe. Mylena Bessa. Nádia Guerra. Nadir Farias. Natália Luiz. Natália Vitorina. Natália Eger. Nayanne Carvalho. Neruracir Santos. Nilma Lacerda. Nilzete Cerqueira. Noêmia Bordignon. Noêmia Pereira. Patrícia de Melo. Patrícia Moura. Patrícia Pereira. Patrícia Peixoto, su hermana Cristiane Vendramini y su abuela Damiana Lopes. Paula Nascimento. Paula Lima. Pollyana Lopes. Priscila Sousa. Raíssa (travesti). Raquel Soares. Regiane Alves. Regiane Barcelos. Regina Bastos. Regina de Jesus Belo. Renata Araújo. Rildeny Modesto. Rita de Cássia Evangelista. Rita Rodrigues. Rosana Cândido. Rosana Ferreira. Rosane Berteli. Rosângela Fernandes. Rosenilda Pereira. Rosiane Borges. Rosimare Alves. Rozineide Bauer. Salete Macedo. Sandra Alfonso. Sandra Gomide. Sandra Santos. Sara Teixeira. Sebastiana Paniagua. Shirley Cavalcante. Shirley da Silva. Shirley Souza. Sidilene Alves. Silvana Lima. Silvia Miranda. Simone Maldonado. Sintia de Sousa. Solange da Silva. Solange Campos. Stéphanie Rodrigues. Sueldia Claudino. Suênia Sousa. Tainá Caetano. Tatylla Marçal. Terezinha Gomes. Thainá Batista y su madre, Isaura Medeiros. Thais Borges. Thaís Muniz. Thajela Oliveira. Tânia Galvão. Thaynara Gualberto. Úrsula Raimundo. Valdenize Santos. Valcicléia da Cruz. Vanda Brígida Pereira. Vanessa da Silva. Vanessa da Silva Santos. Vanessa Peloi. Vanessa Ribeiro. Vandressa França. Veridiana Carneiro. Vilma Coutinho. Vilma Lima. Viviane da Lima. Viviane Garcia. Waleska Cordeiro. Yasmim Ferreira. Yasmin França. Yoná Azevedo. Yorrally Ferreira. Zilda de Jesus. 57 | Por un arte panfletario Referencias: BERNSTEIN, Ana. Marina Abramovic: do corpo do artista ao corpo do público. In: SÜSSEKIND, Flora; DIAS, Tânia; AZEVEDO, Carlito (Org.). Vozes Femininas: gênero, mediações e práticas de escrita. Rio de Janeiro: 7 letras: Fundação Casa Rui Barbosa, 2003, pp.378-398. BUTLER, Judith. Corpos que pesam. In: LOURO, Guaciara Lopes (Org.). O corpo educado: pedagogias da sexualidade. Belo Horizonte: Autêntica, 1999. BUTLER, Judith. Cuerpos que importan: sobre los límites materiales y discursivos del “sexo”. Buenos Aires: Paidós, 2002. CERTEAU, Michel de. A Invenção do Cotidiano: Artes de Fazer. Petrópolis: Editora Vozes: 2014. DIÉGUEZ CABALLERO, Ileana. Cenários Liminares: teatralidades, performances e política. Uberlândia: EDUFU, 2011. FABIÃO, Eleonora. Performance e Teatro: poéticas e políticas da cena contemporânea. In: Revista Sala Preta, v. 8, n. 1. São Paulo, PPGAC da ECA-USP, 2008, p. 237-238. Disponível na versão online: http:// revistasalapreta.com.br/index.php/salapreta/article/view/263. FÉRAL, Josette. Além dos Limites: Teoria e Prática do Teatro. São Paulo: Perspectiva, 2015. REDE MINAS. Especial sobre Performance. Programa Brasil das Gerais, da Rede Minas. Link: http://www.youtube.com/ watch?v=Yv5w8OxW298&list=FL0sXJY-LEXRKxYO5lz3HJsw&index=14 VIEIRA, Teresa de Jesus Batista. Artivismo: estratégias artísticas contemporâneas de resistência cultural. Dissertação (Mestrado em Multimédia). Faculdade de Belas Artes, Universidade do Porto, 2007. EL ESCRACHE: UN ARMA PARA LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL Pedro Diniz Bennaton 1 (FLORIANÓPOLIS/SC) 1 - Pedro Diniz Bennaton (SC) es doctorando, performer, director y autor del Grupo ERRO, con el enfoque en intervenciones urbanas. El grupo ya realizó acciones en Brasil y toda Sudamérica, Europa y E.E.U.U. Sus performances han sido galardonadas en diversos certámenes de arte nacionales e internacionales. Bennaton enseñó en la UDESC de 2009 a 2012 como colaborador, y también en talleres ministrados por el colectivo ERRO.. El Teatro Político en el Ahora | 60 Temáticas y Averiguaciones Estéticas Urgentes ESTE ARTÍCULO ABORDA una experiencia de fines políticos bajo las perspectivas de sus teatralidades y performatividades. Llevando en cuenta definiciones del teatro contemporáneo, la experiencia política aquí analizada es capaz de integrar teorías artísticas que asumen rasgos de transformación social, aunque, en sus procedimientos de acción, sea constituida como una performance política. No queda duda de que el objeto de investigación en cuestión puede ser utilizado como un claro ejemplo del actual teatro político orientado a la transformación de la realidad. 61 | El Escrache: un arma para la transformación social Es reconocida la frase de Bertolt Brecht que afirma que todo teatro es político, y no tener conciencia de eso significa hacer teatro para la manutención del status quo. Podemos decir que Brecht se olvida en dicha afirmación de las inúmeras prácticas que pretenden, conscientemente, la manutención del status quo y que se utilizan de teatralidades y performatividades para alargar la continuación nefasta del capitalismo como régimen económico de la sociedad. De esa manera, le toca al teatro político, el que se propone a la transformación de nuestro sistema y de las lógicas de dominación, la incorporación de tácticas de agitación de movimientos y organizaciones sociales que tienen la misma propuesta, alcanzando tanta o mayor eficacia que los mecanismos del arte de mercado. En este artículo, asumimos como enfoque principal el análisis de la experiencia político-artística del grupo argentino H.I.J.O.S. (Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio) a la luz de referencias teatrales, identificando en sus performances políticas, con base en la relación entre teatro, comunidad y transformación, elementos que nos permitan caracterizarlo como productor de un eficaz teatro de cambio social El Teatro Político en el Ahora | 62 Temáticas y Averiguaciones Estéticas Urgentes En nuestro tiempo, le falta al teatro una fuerza de cambio social, como aquella de comienzos del siglo XX, presente, por ejemplo, en manifestaciones de Agit-Prop. Vemos surgir diversas revoluciones, pequeñas y grandes, en los cuatro rincones del mundo; pero son guerras que, hasta entonces, no están asociadas al quehacer teatral como estaban en comienzos del siglo pasado. No obstante, el teatro de transformación social sobrevive y puede volverse un arma tanto en las periferias de París como en Buenos Aires, São Paulo y Bagdad. De acuerdo con Jan Cohen-Cruz, en su libro Radical Street Performance (1998), actualmente el teatro de transformación social integra la política de diversas ONG’s (Organizaciones no Gubernamentales) y de otros movimientos políticosociales – como el MST en Brasil (Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra) –, divulgando sus ideologías y sus anhelos de cambio en las comunidades donde actúan. 63 | El Escrache: un arma para la transformación social Julia Elena Sagaseta, teórica de la Universidad de Buenos Aires (UBA), ve en las performances de H.I.J.O.S. expresiones de un teatro de transformación social contemporáneo. Vinculado al tema de los desaparecidos por la última dictadura militar de Argentina (1976-1983) y a una nueva forma de reclamar justicia, el grupo, que aún contó con la colaboración, en su formación, de los colectivos artísticos argentinos Etcétera y G.A.C (Grupo de Arte Callejero), tiene en su modo de manifestar, tanto estético como ideológico, ideas de un teatro político, caracterizándose como un efectivo teatro de comunidad y de cambio social. H.I.J.O.S. realiza sus performances como intervenciones esencialmente urbanas, creando situaciones que interfieren en el cotidiano de la gente, comunicando sus ideales y transformando tanto a quienes las ven como a quienes las hacen. Se trata de un teatro para la comunidad: una performance que busca huir del mercado, de la mercancía, del producto; una performance que interfiere en la estructura urbana, penetra el sistema e invade su base comunicando sus ideales y afrontando el poder instituido. El Teatro Político en el Ahora | 64 Temáticas y Averiguaciones Estéticas Urgentes (http://www.hijos.org.ar/) para sus escraches. cartografía de H.I.J.O.S. 2 - En el original: “exasperar = expelir, e é definido como arrojar algo com força”.Traducción nuestra. Foto del cartel de la La performance de H.I.J.O.S., intitulada por ellos de escrache, sorprende diversas capas de la sociedad y perturba el sistema, concretizando objetivos motivados por sus ideales políticos. ‘Escrache’, según la investigadora y profesora de la New York University (NYU) Diana Taylor, está etimológicamente vinculado al término “exasperar = expulsar, y está definido como arrojar algo con fuerza” (TAYLOR, 2000, p. 38).2 Fue lo que pasó, por ejemplo, a un general torturador de la dictadura militar, wque fue detenido después de una performance del colectivo en Buenos Aires; y también a otro militar, el general Massera, que estaba ingresado en el Hospital Naval, en la capital argentina, y fue víctima de una de las performances del grupo, falleciendo pasados tres días. Nadie queda impune a la performance, tan grande es su interferencia en el cotidiano. El Teatro Político en el Ahora | 66 Temáticas y Averiguaciones Estéticas Urgentes La performance política, según Jan Cohen-Cruz, tiene la “capacidad de transformación” (1998, p. 13). De esta manera, el colectivo huye de lo que está pensado como producto y de los procesos de reificación para, del lado opuesto, crear armas en contra del dominio del capitalismo y de la injusticia. Los H.I.J.O.S. invierten en las ranuras dejadas por la omnipresencia de las políticas de desarrollo en Argentina; el colectivo destruye con lo que los oprime sin inventar maneras de disfrazar los traumas. Esto queda claro al analizar la manera cómo ellos piensan el concepto de “escrache” – nombre utilizado para sus performances políticas: El escrache es una herramienta para demoler el muro de la impunidad; es informar lo que la historia oficial niega; es un grito que aflige el silencio. El escrache es testimonio transformado en denuncia y movilización; es la agitación en masa, el canto; es la protesta transformada en creatividad. Si no hay justicia, hay escrache (volante de H.I.J.O.S, recogido en 2000) 67 | El Escrache: un arma para la transformación social El agrupamiento argentino invade la calle donde está ubicada la casa de un torturador de la dictadura militar, o donde él pueda estar, y lo denuncia a la población: en los escraches, los H.I.J.O.S., además de sus cuerpos, usan máscaras y vestuario (ropas que pueden ser raras o cotidianas, pero siempre adecuadas a la producción del impacto y a la confrontación con la policía); tintas (para hacer pintadas en los muros y paredes con los nombres de las victimas del escrache – torturadores e incluso instituciones – y sus correspondientes direcciones y acusaciones); bombas de tinta roja (usadas para manchar la residencia de la víctima); entre otras “armas”. Dependiendo de la situación, los integrantes del grupo tienen que disfrazarse para invadir el espacio y sorprender la víctima, como lo hicieron en el juicio del general Alfredo Astiz, por violación de los derechos humanos, cuando realizaron el escrache en pleno tribunal. Aunque la invasión acontezca en el espacio público, el grupo la divulga, marcando la dirección de la víctima, fecha, horario y local del escrache y, a veces, hasta los crímenes que ella cometió. El Teatro Político en el Ahora | 68 Temáticas y Averiguaciones Estéticas Urgentes En la búsqueda por los preceptos de la performance del grupo argentino, se hizo necesario encontrar otros teóricos que también la analizaron. La investigadora Diana Taylor se apoya en Richard Schechner para aclarar el escrache como performance: Por performance se entiende lo recuperado, lo re(iterado), lo que Richard Schechner llama de twice behaved behavior (repertorio reiterado de conductas repetidas). Se crea un espacio privilegiado para la comprensión del trauma y de la memoria. El trauma y sus efectos postraumáticos siguen manifestándose corporalmente mucho después del golpe original; el trauma regresa, se repite en forma de comportamientos y experiencias involuntarias. Aunque la performance no sea una re(acción) involuntaria, se asemeja al trauma y también se identifica con lo reiterado. Performance – lo mismo que memoria, lo mismo que trauma – será siempre una experiencia en el presente. (TAYLOR, 2000, p. 34)3 69 | El Escrache: un arma para la transformación social Considerando el concepto propuesto por Taylor, H.I.J.O.S. practica un teatro de transformación social. Aunque los integrantes del grupo no logran transformar físicamente el espacio público elegido para la acción, o, momentáneamente, los usos de este espacio y las personas que están en él, al menos transforman a sí mismos, una vez que están lidiando con sus propios traumas y memorias. Traumas y memorias, pues el grupo ha sido fundado, en el 1996, básicamente por jóvenes que habían perdido a sus padres en la dictadura militar, período en el cual los militares desaparecieron, asesinaron y torturaron más de 30 mil personas. Estos jóvenes buscaban recuperar a sus padres o al menos a sus cuerpos. El escrache ha sido una forma de protesta que ellos crearon para ser escuchados. 3 - En el original: “Por performance se entende o restaurado, o (re)iterado, o que Richard Schechner chama de twice behaved behavior – ‘repertório reiterado de condutas repetidas’. Cria um espaço privilegiado para o entendimento de trauma e memória. Trauma, e seus efeitos ‘pós-traumáticos’ seguem manifestando-se corporalmente muito depois de que passou o golpe original. O trauma regressa, se repete em forma de comportamentos e experiências involuntárias. Ainda que a performance não seja uma (re)ação involuntária, o que se assemelha com o trauma e que também se caracteriza como o reiterado. Performance (o mesmo que memória, o mesmo que trauma) é sempre uma experiência no presente”. Traducción nuestra. El Teatro Político en el Ahora | 70 Temáticas y Averiguaciones Estéticas Urgentes Sin embargo, lo que caracteriza el escrache como una acción tan efectiva (no solamente un teatro para la comunidad, pero un teatro con y por la comunidad) es la realización de sesiones como las de H.I.J.O.S. por toda Latinoamérica, incluyendo Brasil, y por algunos países de Europa. Por aquí, actualmente, son ejemplos de escrache las confrontaciones con los políticos golpistas en los aeropuertos; o la intervención hecha el 2013 en São Paulo, en el puente atirantado, cuando sustituyeron, en la placa de identificación, el nombre oficial (que no conviene ni mencionarlo aquí) por lo del periodista Vladimir Herzog, asesinado en la dictadura militar brasileña. Así, el escrache es, actualmente, un arma difundida en otros territorios, en otras comunidades, por actores y no actores, de H.I.J.O.S. o no. No hace falta que estas acciones estén hechas por integrantes del grupo, ya que la intención siempre ha sido que diversas personas participaran de ellas, tomando la lucha para sí mismas y actuando por voluntad propia. Se trata de un auténtico teatro político de transformación, como el pensado por Augusto Boal con sus estrategias en el Teatro del Oprimido. La fórmula de H.I.J.O.S. puede ser menos evidente en tanto teatro, pero es igualmente intervencionista, participativa y efectiva para el cambio social cuanto un teatro político tradicional. 71 | El Escrache: un arma para la transformación social También conviene considerar que, alrededor del mundo, innúmeros jóvenes huérfanos encontraron sus raíces parentales después del trabajo de H.I.J.O.S.; de estos, algunos hasta se descubrieron huérfanos, pues vivían con familias que no eran las suyas, puesto que fueron secuestrados por torturadores, luego de matar a sus padres. Lo fundamental, por lo tanto, radica en la actuación concreta del grupo en el cotidiano de la gente y en el espacio público, estableciendo una relación de confianza para que cualquiera pueda participar, organizar o ejecutar el escrache. Dicho teatro político de transformación puede ser llevado a cabo por cualquier persona, cualquier comunidad, a través de innúmeras formas, ya que todas las comunidades en este mundo de horror capitalista están, de cierta forma, oprimidas y reprimidas por la lógica del mercado. El Teatro Político en el Ahora | 72 Temáticas y Averiguaciones Estéticas Urgentes Diana Taylor explica la idea de performance como una teoría proveniente de “los estudios antropológicos volcados a dramas sociales y colectivos y de los estudios teatrales”.4 En esta definición, la autora considera los más diversos tipos de acontecimientos sociales “en vivo, [tales como] espectáculos teatrales, bailes, rituales, manifestaciones políticas, deportes, fiestas (entre muchos)” (2000, p. 34)5. En paralelo, Renato Cohen aclara las ideologías de la performance, cuando dice que: (http://www.hijos.org.ar/) escrache de H.I.J.O.S. Cartel de divulgación de un El artista es un relator de su tiempo… el discurso de la performance es el discurso radical. El discurso del combate (que no se da verbalmente, como en el teatro de compromiso, sino visualmente, con las metáforas creadas por el propio sistema), de la militancia, de lo undergound. (COHEN, 1989, p. 87-88)6 73 | El Escrache: un arma para la transformación social 4 - En el original: “estudos antropológicos que focam em dramas sociais e coletivos e de estudos teatrais”.Traducción nuestra. 5 - En el original: “ao vivo, peças teatrais, bailes, rituais, manifestações políticas, esportes, festas (entre muitos)”.Traducción nuestra. 6 - En el original: “O artista é um relator de seu tempo… O discurso da performance é o discurso radical. O discurso do combate (que não se dá verbalmente, como no teatro engajado, mas visualmente com as metáforas criadas pelo próprio sistema), da militância, do underground […]”. Traducción nuestra. El Teatro Político en el Ahora | 74 Temáticas y Averiguaciones Estéticas Urgentes Taylor pone de relieve la relación substancial que la performance de H.I.J.O.S. mantiene con el teatro cuando afirma que ésta, en “términos de contenido dramático, alcanza la dimensión de la tragedia aristotélica” y “el alivio catártico ayuda a que los H.I.J.O.S. superen sus pérdidas”.7 Al final de las sesiones de escrache, es usual que los espectadores se abracen y lloren, descargando sus emociones: “Los escraches son menos ceremoniosos y más carnavalescos”,8 dice Taylor refiriéndose a la libertación emocional que ocurre en el instante de la acción. (2000, p. 38-39). 75 | El Escrache: un arma para la transformación social Los integrantes del grupo son actores de la vida, del “espectáculo” real, y transforman el guión de la historia de quienes participan de la performance. El escrache, por su inducción, infiltración y violencia legítima, presiona, invade y extorsiona los medios y los poderes vigentes. En esta óptica, H.I.J.O.S. también hace, como en la definición de ‘performer’ de Cohen, […] un trabajo humanista, visando la liberación del hombre de sus amarras condicionantes y del arte de los lugares comunes, ambos impuestos por el sistema. Los performers forman parte de un último reducto, al que Susan Sontag llama de “héroes de la voluntad radical”, personas que no se someten al cinismo del sistema y practican, a expensas de sus vidas personales, un arte de trascendencia. (COHEN, 1989, p. 47)9 7 - En el original: “[em] termos de conteúdo dramático, alcança a dimensão da tragédia aristotélica” e “o alívio catártico ajuda os H.I.J.O.S. a superarem suas perdas”.Traducción nuestra. 8 - En el original: “Os escraches são menos solenes e mais carnavalescos”.Traducción nuestra. 9 - En el original: “[...] um trabalho humanista, visando libertar o homem de suas amarras condicionantes, e a arte dos lugares comuns, impostos pelo sistema. Os praticantes da performance fazem parte de um ultimo reduto que Susan Sontag chama de “heróis da vontade radical”, pessoas que não se submetem ao cinismo do sistema, e praticam, à custa de suas vidas pessoais, uma arte de transcendência”.Traducción nuestra. El Teatro Político en el Ahora | 76 Temáticas y Averiguaciones Estéticas Urgentes (http://www.hijos.org.ar/) escrache de H.I.J.O.S. Cartel de divulgación de un La performance puede ser, en líneas generales, definida como un teatro de presentación, en el cual los actores/performers realizan una acción en el presente instante de sus propias vidas y de las vidas de diversas personas. En este sentido, el grupo argentino opera de forma concreta no solo cuando realiza la performance en el cotidiano instantáneo de las personas, sino también en su transformación, cuando invierte la lógica del Estado (que siempre oculta, desaparece, extermina, anula) y saca a la superficie las atrocidades cometidas en el pasado y que perturban el presente de toda una nación. El Teatro Político en el Ahora | 78 Temáticas y Averiguaciones Estéticas Urgentes Uno de los factores más importantes del escrache es el hecho de que acontezca en la ciudad, en las calles, con la participación de la comunidad. La acción en el espacio urbano proporciona una relectura de la vida social, actuando en su corazón con el objetivo de cambiarla. La calle, en este sentido, da lugar a un acto intrínsecamente revolucionario. En un mundo donde el arte está pensado para el comercio, el teatro podría resumirse en el universo de los festivales y temporadas patrocinados por leyes de incentivo fiscal. En este mundo, el arte se rebaja a la condición de producto y aún es patrimonio del capital. En él, censura y dinero se unen por un único proyecto. Es la muerte del arte de la transformación: lo que interesa es la alienación en los simulacros tecnológicos del poder invisible, pero que todavía deja ranuras. Será por estas ranuras que el arte debe penetrar. La calle, en los casos de sociedades consumistas, opera como la libertación del arte en tanto mercadoría, es decir, tal vez el teatro de transformación social sea esencialmente un fenómeno urbano, una vez que su potencia, actualmente, se da ahí. 79 | El Escrache: un arma para la transformación social El teatro de transformación social contemporáneo es, según Taylor, el teatro que logra extraer o transformar imágenes culturales de un archivo colectivo, sin embargo, lo hace actuando en contextos sociales. Así, la performance que invade el espacio público no solo provoca una transformación dentro de un ambiente ordinario, sino también “subraya las grietas en la lógica del Estado” (2000, p. 35).10 La calle no es ni nunca ha sido libre; al contrario, es donde presenciamos las pruebas de la represión. Justamente por ello siempre fue y siempre será cuna de revoluciones y transformaciones. 10 - En el original: “remarca as fissuras na lógica do Estado”. Traducción nuestra. (http://www.hijos.org.ar/) utilizada en la dictadura. de una prisión militar clandestina Cartel de denuncia de H.I.J.O.S. 81 | El Escrache: un arma para la transformación social Entiendo que el trabajo que vienen desarrollando los H.I.J.O.S ofrece tácticas importantes para esta aproximación con la calle; también creo que los educadores y “la gente del teatro” deben considerar acciones como las de los escraches para expandir y profundizar un tipo de teatro que actúa para, con y por la comunidad con el objetivo de un cambio social, utilizando, para ello, herramientas tan violentas cuanto la dura realidad que la presiona. En el ERRO Grupo, colectivo del cual soy director, para que comenzáramos a desarrollar nuestras formas de acción, han sido identificados, antes, procedimientos estratégicos de acción urbana provenientes de otros movimientos político-sociales. Actitudes como participación, desplazamiento, ocupación, confianza e invisibilidad han sido fundamentales para la construcción poética del grupo además de importantes en el intento de alcanzar la eficacia más allá del contexto artístico. Es tarea del artista articular acciones en investigaciones y obras con el intuito de avanzar en la comunicación con la ciudad y sus habitantes, construyendo mayores vínculos con la vida de aquellos que participan y hacen un teatro político de transformación social – y no apenas lo contemplan. El Teatro Político en el Ahora | 82 Temáticas y Averiguaciones Estéticas Urgentes Bibliografía BENNATON, Pedro. Deslocamento e invasão: estratégias para a construção de situações de intervenção urbana. 2009. Dissertação (Mestrado em Teatro) UDESC, Florianópolis, 2009. COHEN, Renato. A Performance como linguagem. São Paulo: Perspectiva, 1989. COHEN-CRUZ, Jan. Radical Street Performance. New York: Routledge, 1998. H.I.J.O.S. – periódicos – año 6, n. 9, verano 2001, Buenos Aires. ________. – material recogido de archivo iconográfico (fotos, carteletes, volantes, etc.), http://www.hijos.org.ar/ e http://www. hijos-capital.org.ar/. SAGASETA, Julia Elena. Teatro y Performance. Urdimento, v. 1, n. 3, Udesc, Florianópolis, 2000. SCHECHNER, Richard. The Future of Ritual – writings on culture and performance. London; New York: Routledge, 1995. TAYLOR, Diana. Disappearing Acts: Spectacles of Gender and Nationalism in Argentina’s “Dirty War”. Durham, NC: Duke University Press, 1997. 83 | El Escrache: un arma para la transformación social TAYLOR, Diana. El espectáculo de la memoria: trauma, performance y política. Teatro al Sur nº 15, 2000, pp. 34-40 TAYLOR, Diana. The Archive and the Repertoire: Performing Cultural Memory in the Americas. Durham, NC: Duke University Press, 2003. TEATRO AL SUR. Periódico. No. 24, Junio de 2003. Buenos Aires. ESCENA Y FEMINISMOS DECOLONIALES LATINOAMERICANOS: SUBJETIVIDADES COMO ZONAS DE CONFRONTACIÓ Stela Fischer 1 (SÃO PAULO/SP) ÓN 1 - Stela Fischer (SP) es doctoranda en Artes Escénicas en la Universidad de São Paulo, magíster en Artes/Teatro por la Universidad Estadual de Campinas. Autora del libro Proceso Colaborativo y Experiencias de Compañías Teatrales Brasileña (Hucitec, 2010). Coordina, en la ciudad de São Paulo, el Colectivo Rubro Obsceno, un agrupamiento de mujeres artistas con la finalidad de discutir las cuestiones de género en las artes de la escena. El Teatro Político en el Ahora | 86 Temáticas y Averiguaciones Estéticas Urgentes AL TRATAR DE LA ESCENA DE MUJERES ARTISTAS latinoamericanas que toman la subjetividad como zona de confrontación, inevitablemente, se abre la discusión sobre el momento presente, en el cual vivimos en las ranuras de las reediciones de procesos de colonización. Comprendiendo la perpetuación de las condiciones de subalternidad y control de nuestros modos de vivir, utilizo algunos ejemplos de escenas creadas como contravención a situaciones de opresión que se hacen cada vez más evidentes en este momento actual de instabilidad política que viven la mayoría de los países de Latinoamérica. Me detengo, así, en escenas que contraatacan los dispositivos que actúan como aparatos biopolíticos de distribución y producción de “anatomías estandarizadas que mantienen vigentes/actualizan/performan la ficción humana del sujeto hegemónico.” (SAYAK, 2014), tales como: el colonialismo histórico; las secuelas de gobiernos dictatoriales; las dinámicas de neocolonización de nuestros gobiernos (legítimos o no) cada vez más conservadores, con tendencias religiosas únicamente por interés electorero; los medios y nuestros sistemas de información, comunicación y entretenimiento, que muchas veces actúan bajo los intereses de las políticas neoliberales globalizadas, etc. 87 | Escena y feminismos decoloniales latinoamericanos: subjetividades como zonas de confrontación En Brasil, por ejemplo, se erige una problemática que tiene que ver con las articulaciones de dominación por parte de los gobernantes, muchos afiliados a partidos vinculados con el fundamentalismo cristiano. Vemos, así, el aumento de adhesiones y tentativas incoherentes de aprobación de Proyectos de Leyes que controlen los derechos de género y sexualidad como uno de los síntomas del control de los cuerpos femeninos o femenilizados bajo una perspectiva heterosexual, blanca, cristiana y misógina. Cito como ejemplos el Estatuto del Nascituro (PL 487/07), que prevé la prohibición del aborto en cualquier situación, atribuyendo al embrión el status jurídico y moral de persona nacida y viva, y su desdoblamiento en la “Bolsa violación”2; el Estatuto de la Familia (PL 6583/13), que excluye la unión entre personas del mismo sexo al definir la entidad familiar como el núcleo social formado por la unión entre un hombre y una mujer; el PL 5069/2013, que restringe la atención a las víctimas de violencia sexual por el Sistema Único de Salud; el PL 2731/2015, que propone la alteración del Plan Nacional de Educación blindando la discusión de género en las escuelas; entre tantas otras proposiciones en tramitación. Todos esos PL’s (Proyectos de Ley) ilustran bien la inminencia de un retroceso en nuestro Congreso Nacional y el aumento de la vigilancia sobre la sexualidad y las mujeres brasileñas. Teniendo en cuenta que esa realidad es también resultado de una creciente ola conservadora en contra los gobiernos de izquierda en gran parte de los países latinoamericanos, veo intentos hostiles de dominación que generan formas de pensamiento normativo y conductas que incentivan la formación de frentes de violencia de género. 2 - La “Bolsa violación”, de autoría de los diputados federales Luiz Bassuma (PT-BA) y Miguel Martini (PHS-MG), propone una asistencia financiera a gestantes que hayan sido víctimas de violación y decidieron seguir con sus embarazos. Según el proyecto, el padre tendrá derecho de registro del niño, será responsable por la pensión alimenticia y, consecuentemente, tendrá derecho a visitación. El proyecto también inviabiliza investigaciones con células madre y fertilización in vitro. El Teatro Político en el Ahora | 88 Temáticas y Averiguaciones Estéticas Urgentes Las mujeres, los inmigrantes, los negros, los ciudadanos de sexualidades disidentes y vigiladas y otros grupos invisibilizados aparecen en los estudios multiculturales y decoloniales como categorías fundamentales para observar las lógicas coloniales y son puestos en el centro de las discusiones emancipadoras. En esa dirección, poseo especial interés por los estudios y manifestaciones decoloniales, que, como explica la lingüista estadunidense radicada en Ecuador Catherine Walsh, en su ensayo Notas pedagógicas desde las grietas decoloniales (2014), vienen de los márgenes, de los bordes, de las personas y comunidades, de los movimientos colectivos que promuevan la transgresión de las matrices del poder colonial en sus prácticas de ser, de existencia, de creación y de pensamiento. He señalado estas informaciones de forma sumaria apenas para justificar que aún se hace necesario e imprescindible el tratamiento de las cuestiones que envuelvan la legitimación de derechos y la descolonización de los cuerpos de esos grupos que aún están invisibilizados en distintos ámbitos, incluso en el artístico. Hay que tratar de la escena que se presenta frente a los desafíos estéticos relacionales que, tranzados ética y políticamente, expanden la capacidad de resistencia del campo social global en las negociaciones entre los espacios poéticos y los de lo real (BOURRIAUD, 2009). 89 | Escena y feminismos decoloniales latinoamericanos: subjetividades como zonas de confrontación Tal expansión de la dimensión poética de las artes para el campo social es lo que Ileana Diéguez, apropiándose de conceptos propuestos por Victor Turner en su teoría sobre la liminaridad, sugiere como espacio intersticial de las artes, en el que se configura una “zona compleja donde se cruzan el arte y la vida, la condición ética y la creación estética, como una acción de presencia en medio a prácticas representacionales”3 (DIÉGUEZ, 2011, p. 20). El sujeto/a de la representación decolonial está más allá del artista, incorporando una presencia social, actuando también como representante de la ciudadanía en la que está imbricada la labor artística. Esa labor artística está enteramente envuelta por un tejido intersubjetivo y social que desmonta las formas de representaciones convencionales, abriendo espacio para la presencia y las corporeidades que cuestionan las derivaciones de dominación y colonización aún presentes en nuestras culturas subalternas. El cuerpo es, así, tomado como una zona de confrontación, de resistencia. 3 - En el original: “zona complexa onde se cruzam a vida e a arte, a condição ética e a criação estética, como uma ação da presença num meio de práticas representacionais”.Traducción nuestra. El Teatro Político en el Ahora | 90 Temáticas y Averiguaciones Estéticas Urgentes Es importante señalar que las prácticas de artistas mujeres latinoamericanas apuntan hacia una resignificación de los discursos feministas y, por consecuencia, de los de género, en los cuales se trasciende la condición de victimización. Desde esa mirada, el entendimiento del arte feminista se vuelve cada vez más flexible y abierto. Códigos binarios como opresor/víctima, activo/pasivo, varón/ mujer, homosexual/heterosexual dejan de ser los puntos fuertes, abriendo espacio a la ambigüedad, la marginalidad, la subversión, la resistencia y a las subjetividades que la constituyen. Muchas veces, esos nuevos temas vienen articulados a otros que van más allá de las cuestiones de género, como la militarización de países latinoamericanos en el combate al narcotráfico; las denuncias en contra de la lógica del sistema neoliberal global; los procesos discriminatorios relacionados a la racialización y la vulnerabilidad de los pueblos indígenas y de las clases empobrecidas por el sistema de poder capital; los vestigios del trauma y de la memoria social de nuestros gobiernos dictatoriales; entre otros que tocan las tantas cuestiones identitarias. Aunque vayan más allá, esos temas siempre aparecen alineados a actuales discusiones de género. 91 | Escena y feminismos decoloniales latinoamericanos: subjetividades como zonas de confrontación Esa contemporización de los feminismos en el teatro y en la performance se valida por el creciente interés de artistas y activistas por los contextos sociales y políticos en que están insertados. Artistas que permiten, con sus prácticas de resistencia y testimonios personales, autenticar sus historias de explotación, en las que se hacen protagonistas los cuestionamientos sobre las identidades vistas como expatriadas, “otras”, subalternas y marginales bajo la mirada colonial y de la masificación globalizada. Es lo que hace, por ejemplo, la guatemalteca Regina José Galindo,4 en su performance Piedra (2013). Desnuda, con el cuerpo todo negro, pintado de carbón, la performer ocupa el espacio de la escena echada sobre los talones, cuando, inmoble y en silencio, consiente que tres personas orinen en su espalda. En el piso, se imprime la marca del cuerpo, de la tinta y de los fluidos del acto ritual de deshonor. La performance me afecta por la violencia histórica a la que somos subyugadas, insertándome en una experiencia de humillación, disciplina, exclusión y silencio, así como las que marcaron todos los cuerpos colonizados de miles de mujeres de las Américas. Según Galindo: Sobre el cuerpo de las mujeres latinoamericanas se inscribe la historia de la humanidad. Sobre los cuerpos conquistados, marcados, esclavizados, cosificados, explorados y torturados se pueden leer las nefastas historias de lucha y poder que forman nuestro pasado. Cuerpos débiles apenas en la apariencia. Es el cuerpo de la mujer que sobrevivió a la conquista y a la esclavitud. Que ha guardado, como piedra, el odio y el rencor en su memoria para transformarlos en energía y vida5 4 - Regina José Galindo es una artista autodidacta y performer guatemalteca. Investiga el cuerpo en situación de resistencia física como forma de tratar de su estética decolonial, transmitiendo memoria social e identidad. No se puede negar que su condición como mujer latinoamericana imprime en sus performances una distintiva historicidad. Sobre Galindo, Diana Taylor (2012, p. 134) aún resalta su físico de apariencia débil – una mujer de baja estatura, flaca, de pelos negros, como los cuerpos de todas las mujeres de Guatemala – pero de extrema valentía cuando toma su cuerpo como zona de resistencia a las violentas fuerzas sociales. 5 - Texto entresacado del catálogo/ programa del 8º Encuentro del Instituto Hemisférico Ciudad/ Cuerpo/Acción: La política de las pasiones en las Américas. São Paulo, 2013, p. 60. Instituto Hemisférico. Foto: Julio Pantoja / São Paulo, enero de 2013. Fig. 1 y 2: Performance Piedra. El Teatro Político en el Ahora | 92 Temáticas y Averiguaciones Estéticas Urgentes 93 | Escena y feminismos decoloniales latinoamericanos: subjetividades como zonas de confrontación Foto: Fidel Ugarte. una tierra perdida. for a lost land/ Requiem para Fig. 3: Violeta Luna en Requiem 95 | Escena y feminismos decoloniales latinoamericanos: subjetividades como zonas de confrontación También en Requiem for a lost land/ Requiem para una tierra perdida (2012), la performer mexicana Violeta Luna,6 de paso por las fronteras estéticas y conceptuales entre el teatro y la performance, ejecuta una serie de acciones en procedimiento ritual para recordar los inúmeros asesinatos cometidos en la “guerra a las drogas” en México. La escena que más sobresale en su performance es cuando Luna deshace la larga y negra trenza de su cabello de origen distinguidamente indígena y lo peina con una violencia creciente. Bajándose con el cabello tirado hacia adelante – lo que le cubre la cara –, la performer pone en él, con la destreza de un prestigiador, fotos de carnet de personas con caras desconocidas. En secuencia, derrama sobre su pelo un líquido rojo. Se forma, entonces, un río de sangre, sumergiendo los rostros de las fotos que remiten a la identidad de los incontables muertos, de los cuerpos descuartizados, de las mujeres violadas, de los niños sin padre, de los inocentes secuestrados. Se hace, así, un retrato de la violencia a la que muchos ciudadanos, incluso las mujeres, están sometidos y de la cultura de la violencia incitada por el expresidente mexicano, Felipe Calderón, en el combate al narcotráfico, con apoyo incondicional de los Estados Unidos, país con mayor responsabilidad por la militarización de Latinoamérica. 6 - Violeta Luna es actriz, performer y activista mexicana, radicada en San Francisco, California. Trabajó con el grupo La Pocha Nostra y actualmente con Secos & Mojados. También desarrolla trabajos solos y es integrante del The Magdalena Project, red internacional de artistas mujeres de teatro, por la cual viaja llevando su trabajo a diversos países. Más informaciones sobre la artista en el sitio: www.violetaluna.com. El Teatro Político en el Ahora | 96 Temáticas y Averiguaciones Estéticas Urgentes Así, me veo forzada a mirar hacia el reciente escenario de destrucción y violencia en México, ya que Luna somete su cuerpo como “territorio político”, estableciendo una zona de confrontación sensible, un testimonio vivo del traum Otra acción que destaco aquí es Para aquellas que ya no están (2015), hecha en conjunto por Violeta Luna y el Colectivo Rubro Obsceno,7 agrupamiento del que formo parte en São Paulo. En esta performance hemos tratado del tema del feminicidio, porque creemos que es imprescindible la denuncia a la cultura del odio a las mujeres que parece intensificarse y reforzar padrones históricos que naturalizan el discurso de la violencia en contra de la mujer y que colonizan sus cuerpos como territorios. Un ejemplo de esa radicalización son los genocidios de la Ciudad de Juárez (México), enunciados por Rita Laura Segato como una “nueva forma de guerra” (2012). 97 | Escena y feminismos decoloniales latinoamericanos: subjetividades como zonas de confrontación En octubre del 2015 fue divulgado el más reciente “Mapa de la Violencia”, que informa que Brasil es el quinto país con más feminicidios en el mundo, apenas atrás de El Salvador, Colombia, Guatemala y Rusia. El estudio informa que entre el 2003 y el 2013, el número de homicidios de mujeres creció de 3.937 para 4.762, lo que representa un aumento de 21%. Según esos datos, hay un promedio de 13 mujeres asesinadas por día, de las cuales 61% son mujeres negras (WAISELFISZ, 2015, p. 30). Pasado todo el itinerario trazado a lo largo de la performance en la búsqueda de la materialización poético-escénica de la violencia en contra de las mujeres, que frecuentemente recae en el olvido y en la impunidad, el momento final es la construcción de un memorial a las víctimas del feminicidio en los últimos años. En silencio, arrodilladas frente a fotos de las víctimas, encendemos velas diciendo los nombres y edades de las mujeres asesinadas. También invitamos al público para prender sus velas. Se construye la atmósfera de un velatorio, un ritual de celebración de esas vidas descontinuadas. Son un total de 150 velas, para 150 mujeres, apenas 150. Infelizmente, en ese exacto momento, ese número sigue creciendo. 7 - El colectivo Rubro Obsceno es un agrupamiento escénico creado el 2013 en la ciudad de São Paulo, a partir de los encuentros del The Magdalena Project en Brasil. Realiza proyectos artísticos sociales con un teatro volcado hacia el empoderamiento de distintos grupos de mujeres, por ejemplo, mujeres con SIDA, mujeres en situación de violencia, mujeres mayores de 60 años y, actualmente, mujeres presidiarias. Son actividades de formación y también creación escénica pautadas en sus experiencias personales. También produjo la Muestra ObsCENAS (SP, 2014), que reunió artistas de varias ciudades y contó con la presencia de Julia Varley, actriz del Odin Teatret y fundadora de la red The Magdalena Project. En marzo del 2016, organizó la “Ocupación Mujeres, Performance y Género”, junto al Colectivo Dodecafónico, en el Taller Cultural Oswald de Andrade, que tuvo como resultado la presentación ininterrumpida de 16 horas de performance de artistas mujeres. La performance Para aquellas que ya no están fue concebida para la programación de la II Bienal Internacional de Teatro de la Universidad de São Paulo y estrenó el 18 de diciembre del 2015, en el TUSP, São Paulo. Fue presentada también en el X Encuentro del Hemispheric Institute of Performance and Politics, en Santiago de Chile, julio del 2016. Fotos: Roderick Steel. y reverenciar la vida. prender velas, evocar los nombres instante final de la performance: aquellas que ya no están, en el Fischer y Leticia Olivares en Para Fig. 4, 5 y 6: Violeta Luna, Stela El Teatro Político en el Ahora | 98 Temáticas y Averiguaciones Estéticas Urgentes 99 | Escena y feminismos decoloniales latinoamericanos: subjetividades como zonas de confrontación Compartimos el dolor de la muerte de nuestras “hermanas”. Nuestra escena se asocia a lo real, pero no en el sentido de sustituirlo, pues el arte no puede suplir el estado de luto puesto que ello está atravesado por el olvido, por la indiferencia, por la escasez de justicia. Antes de todo, es un memorial para la celebración y el recuerdo de aquellas que vivieron entre nosotras; un memorial que dilata la inteligibilidad de la violencia que acomete a muchas mujeres. Resignificamos, así, el espacio del teatro para crear una otra espacialidad performativa: la de visibilizar los vestigios de esas muertes y reunir las memorias de las mujeres asesinadas en una ceremonia pública en la que se expone mucho más que una acción escénica. Un lugar para “evocar en vez de un lugar para representar” (DIÉGUEZ, 2013, p. 210) El Teatro Político en el Ahora | 102 Temáticas y Averiguaciones Estéticas Urgentes Entonces... Las artistas aquí enunciadas utilizan sus cuerpos, discursos y poéticas como formas de inscripciones políticas. Un arte en consonancia con los feminismos latinoamericanos decoloniales, que subvierten los binarismos y dan validez a la visibilidad de los modos de existir en desobediencia a las delimitaciones y segregaciones impuestas por las formas coloniales que operan en la actualidad. Partiendo de sus creaciones, ellas articulan otros temas en una dinámica capaz de envolver afectos múltiples, principalmente tratándose de la composición de subjetividades con valores sociales que desestabilicen las construcciones y códigos hegemónicos de intereses corporativados. 103 | Escena y feminismos decoloniales latinoamericanos: subjetividades como zonas de confrontación Es en la intersección entre performance, teatro, activismo social y las actuales teorías feministas que se encuentra mi interés por destacar escenas hechas de fisuras y aporías; de hibridaciones y sincretismos que convocan las identidades marginalizadas de distintas mujeres a ocupar el centro de las discusiones, desde un bies político, ético, poético. Una escena hecha por mujeres, necesaria en esos momentos de anacronismos políticos que perpetran la exclusión de la ciudadanía e incentivan la precarización de la vida. Una escena realizada en las articulaciones del pensamiento decolonial, a partir de las políticas del cuerpo y de las artes como campo de experimentación identitaria, en lo cual las diferencias son aceptadas y estimuladas, mientras las relaciones de poder y la ilegitimidad de nuestros gobiernos son denunciadas. El Teatro Político en el Ahora | 104 Temáticas y Averiguaciones Estéticas Urgentes Referencias BOURRIAUD, Nicolas. Estética relacional. São Paulo: Martins Fontes, 2009. DIÉGUEZ, Ileana. Cenários Liminares: teatralidades, performances e política. Uberlândia: EDUFU, 2011. DIÉGUEZ, Ileana. Cuerpos sin duelo: iconografías y teatralidades del dolor. Córdoba: DocumentA/Escénicas, 2013. ENCONTRO DO INSTITUTO HEMISFÉRICO DE PERFORMANCE E POLÍTICA, 8., 2013, São Paulo. Cidade/Corpo/Ação: A Política das Paixões nas Américas. São Paulo: Hemispheric Institute of Performance and Politics, 2013. Catálogo geral. SAYAK, Valencia. Interferencias transfeministas y pospornográficas a la colonialidad del ver. E-misférica, v. 11, n. 1. 2014. Disponible en: <http://hemisphericinstitute.org/hemi/es/emisferica-111-gesto-decolonial/valencia>. Acceso el: 1 jul. 2016. SEGATO, Rita Laura. Gênero e colonialidade: em busca de chaves de leitura e de um vocabulário estratégico descolonial. E-cadernos CES, n. 18. 2012. Disponible en: <https://eces.revues. org/1533>. Acceso el: 22 ene. 2016. TAYLOR, Diana. Performance. Buenos Aires: Asunto Impreso Ediciones, 2012. 105 | Escena y feminismos decoloniales latinoamericanos: subjetividades como zonas de confrontación WAISELFISZ, Julio J. Mapa da Violência 2015: homicídio de mulheres no Brasil. Brasília, DF: ONU Mulheres; OPAS/OMS; Flacso y Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres, 2015. Disponible en: <http://www.mapadaviolencia.org.br/pdf2015/ MapaViolencia_2015_mulheres.pdf>. Acceso el: 1 jul. 2016. WALSH, Catherine. Notas pedagógicas desde las grietas decoloniales. E-misférica, v. 11, n. 1. 2014. Disponible en: <http:// hemisphericinstitute.org/hemi/es/e-misferica-111-gesto-decolonial/ walsh>. Acceso el: 1 jul. 2016. NOTAS PARA LA RETOMADA DEL DEBATE SOBRE TEATRO Y REVOLUCIÓN EN BRASIL Rafael Litvin Villas Bôas 1 (BRASÍLIA/DF) 1 - Rafael Litvin Villas Bôas (DF), Profesor de la Facultad UnB Planaltina, del Programa de Posgrado en Literaturas y del Magíster Profesional en Artes de la Universidad de Brasilia. Es también integrante del Colectivo “Terra em Cena” y coordinador del grupo de pesquisa Modos de Producción y Antagonismos Sociales. El Teatro Político en el Ahora | 108 Temáticas y Averiguaciones Estéticas Urgentes PASADOS CINCUENTA Y DOS AÑOS del golpe de Estado que mantuvo Brasil bajo un régimen dictatorial militar por veintiún años (1964-1985), el país vive el primer golpe de Estado del siglo XXI, que, sin embargo, se dio con claves distintas de las anteriores. El recién Estado de Excepción proviene de un golpe mediático-jurídico-parlamentario y, para los movimientos sociales rurales, es también represivo, puesto que se articulan los sectores de la justicia y las fuerzas policiales departamentales. En los años 1960, se debatía ampliamente acerca de la Revolución Brasileña, y no apenas en el plan de la especulación teórica. Desde los umbrales y ya con una mirada estratégica, los horizontes de sectores de la izquierda brasileña vislumbraban la revolución como una posibilidad concreta. Diversos segmentos de trabajadores del arte tomaron partido en el debate con obras que precipitaban las contradicciones de la realidad nacional en sus formas estéticas. En ese entonces, periodo considerado por muchos como lo único pre-revolucionario vivido por Brasil en el siglo XX, hablar de la revolución no era algo desplazado frente a las condiciones objetivas del contexto. 109 | Notas para la retomada del debate sobre teatro y revolución en Brasil Sin embargo, una de las consecuencias de las derrotas políticas es la expropiación de la memoria de los perdedores, de manera que la retirada de la perspectiva revolucionaria de los horizontes estratégicos de las izquierdas fue una de las principales conquistas de las clases dominantes. Vemos, así, partidos políticos – con sus horizontes limitados a las elecciones de la democracia representativa – usando del marketing político como principal arma para el diálogo con las masas; apelando para el registro llamativo en detrimento del trabajo de base y formación, y de la capilaridad del trabajo de agitación y propaganda. Estamos delante de la imagen del escenario de tierra devastada de la política brasileña, victimada por continuos e intermitentes ciclos de contrarrevoluciones preventivas, en los cuales diversas prácticas, como las preservadas y fortalecidas por movimientos sociales o colectivos teatrales, aparecen, hoy, como residuales. El Teatro Político en el Ahora | 110 Temáticas y Averiguaciones Estéticas Urgentes Este texto se propone a hacer un levantamiento, en forma de notas, de ese giro histórico regresivo y, en contrapartida, señalar las posibilidades contra-hegemónicas de un escenario en lo cual se inserta la retomada del teatro político brasileño. Su principal objetivo es reevaluar el sentido contemporáneo del debate sobre teatro y revolución. ¿Cuáles experiencias en marcha indican la superación de los límites impuestos por la forma-mercancía? ¿En qué medida el teatro político puede actuar para la reconstrucción de un bloque histórico de izquierda con mirada anticapitalista? ¿Cuáles fisuras las crepitaciones más exasperadas de la lucha de clases fueron capaces de provocar en el poder hegemónico desde julio del 2013 en Brasil? ¿En qué medida se hace posible expandirlas como potencia de ruptura frente a las estructuras de poder? A despecho de la coyuntura pesimista, buscamos elementos que nos permitan evaluar cuáles son las nuevas posibilidades que surgen al compás de las nuevas generaciones que emergen a la política, recuperando tácticas de lucha, inventando métodos y afrontándose con un escenario, quizás, un poco menos obnubilado por la ideología. “Más que el fin de nuestras esperanzas en el futuro, vivimos el fin de una época de ilusiones”, finaliza Nildo Ouriques, en el texto “Crisis en Brasil: el eclipse de la inocencia”,2 para la revista argentina Confluencia: la unidad es nuestra apuesta revolucionaria (n. 7, 2016). 111 | Notas para la retomada del debate sobre teatro y revolución en Brasil 1. De cuando el teatro brasileño hablaba de Revolución Han pasado dieciocho años de la publicación de un breve texto de Iná Camargo Costa, en el libro Sienta el Drama 3 (1998), titulado “Teatro y revolución en los años 60. 2 - Del original: “Crise no Brasil: o eclipse da inocência”.Traducción nuestra. 3 - Del original: Sinta o Drama. 4 - Del original: A hora do teatro épico no Brasil (Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1996.) 5 - Del original: “se alguma vez houve revolução no teatro brasileiro, esta aconteceu no CPC”. Traducción nuestra. El Teatro Político en el Ahora | 112 Temáticas y Averiguaciones Estéticas Urgentes Sintetizando la tesis de su doctorado, La hora del teatro épico en Brasil 4, publicada el 1996, la autora describe el movimiento de expansión de la producción del teatro político, destacando su acúmulo en el campo de la dramaturgia y de la organización del trabajo. Poniendo de relieve la superación de los límites tradicionales impuestos por la forma-mercancía, la autora afirma que “si alguna vez hubo revolución en el teatro brasileño, esta pasó en CPC” (COSTA, 1998, p. 186).5 Además, la autora ejemplifica cómo los espectáculos posteriores al golpe de 1964 ya presentaban mecánicas de la rectificación de la fuerza productiva del teatro épico: Después de [Arena cuenta] Tiradentes, el teatro épico no tuvo más chances en la dramaturgia brasileña, lo que no impidió, ni lo podría, la adopción de sus hallazgos técnicos, pero ya totalmente desvinculados de las condiciones que le otorgan significado. En otras palabras, tanto en Brasil como en otros países, después de derrotado el movimiento que le daba sentido, el teatro épico se hizo uno más de los recursos que el vencedor puede utilizar según le convenga, así como lo hace con las patatas.6 (Op. cit, p. 189). 113 | Notas para la retomada del debate sobre teatro y revolución en Brasil 2. El protagonismo del teatro político en la lucha de los 60’s Entre los muchos méritos de La hora en el teatro épico en Brasil7, escrita ya hace veinte años, se ve el valor de explicar cuáles fueron las providencias que hicieron del teatro político de entonces uno de los grandes protagonistas de la lucha popular y de izquierda. La participación del teatro en aquel momento histórico tuvo una productiva fuerza estética. Cumpliendo la función de socialización de la experiencia de lucha de, y para, los trabajadores, actuaba como vehículo de integración, puesto que, por sus modos de producción específicos, transmitía no solo los contenidos de los embates de su tiempo, sino más bien el proceso mismo de producción de las obras. 4 - Del original: A hora do teatro épico no Brasil (Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1996.) 5 - Del original: “se alguma vez houve revolução no teatro brasileiro, esta aconteceu no CPC”. Traducción nuestra. 6 - Del original: “depois de [Arena conta] Tiradentes, o teatro épico não tinha mais chances na dramaturgia brasileira, o que não impediu, nem poderia, a adoção de seus achados técnicos, só que agora totalmente desvinculados das condições que lhe dão significado. Em outras palavras, no Brasil como em outros países, depois de derrotado o movimento que lhe dava sentido, o teatro épico se transformou em mais um recurso que o vencedor pode utilizar como bem entender, assim como faz com as batatas”. Traducción nuestra. 7 - Del original: A hora no teatro épico no Brasil pescadores. Crédito: Luara del Chiavon mil campesinos, quilombolas, indígenas y de las Aguas y Florestas, con público de 5 Encuentro Unitario de los Pueblos del Campo, de Movilización en Nuevo Sol, el 2012, en el Teatro del MST después de la escenificación en Escena (UnB) y con la Brigada Nacional de Nelson Xavier con el elenco del Colectivo Tierra En ese contexto, dos obras son emblemáticas por presentar las luchas operaria y campesina como protagonistas, o sea, como tema central. Son ellas: Ellos no usan Smoking, de Gianfrencesco Guarnieri, escrita en 1958 y escenificada por Teatro Arena; y Movilización en Nuevo Sol 8, escrita por Nelson Xavier, Augusto Boal, Dalton Trevisan y Modesto Carone, en 1961.9 Las dos son claros ejemplos de la búsqueda de los trabajadores del teatro por los hechos, los sujetos y los espacios de lucha del periodo. 8 - Del original: Mutirão em Novo Sol 9 - La tesis doctoral Teatro político e questão agrária: 19551965. Contradições, avanços e impasses de um momento decisivo, de Rafael Villas Bôas, trata del contexto de producción de este espectáculo y del significado estético de la obra. Posteriormente, el Laboratorio de Investigación “Teatro y Sociedad”, de la USP, publicó el libro Mutirão em Novo Sol, con extensa pesquisa sobre la obra. (São Paulo: Expressão Popular, 2015). La tesis puede ser leída en: <http://repositorio.unb.br/ bitstream/10482/4435/1/2009_ RafaelLitvinVillasBoas.pdf>. El Teatro Político en el Ahora | 116 Temáticas y Averiguaciones Estéticas Urgentes En ese entonces, se acumulaban las contradicciones en la forma del teatro como espectáculo que era vendido como mercancía, tales como: el sujeto de las luchas no frecuentaba los pequeños aparatos teatrales convencionales, ubicados en los centros de las capitales; la tradición del realismo dramático no daba soporte para la materia social de las luchas, que carecían de nuevas formas de expresiones puesto que excedían los límites del drama; al ponerse en movimiento por la búsqueda del pueblo, se hace necesario que los grupos reorganicen sus dinámicas colectivas, financieras y políticas, ya que van al encuentro de un público-pueblo no pagador, pero en lucha; por fin, una vez encontrado ese público organizado en movimientos sociales, los grupos advierten que las demandas van más allá de la reivindicación del momento de disfrute estético, ya que los trabajadores demandan la socialización de los medios de producción. Luego de empezar sus giras por Brasil, los grupos encuentran movimientos con sofisticadas articulaciones entre los campos de la Cultura y de la Política, como, por ejemplo, el Movimiento de Cultura Popular (MCP),10 de Pernambuco, cuya alianza entre profesores, artistas y estudiantes, con financiación del gobierno (que estaba bajo el poder, primero como alcalde después como gobernador, de Miguel Arraes) permitió la construcción de metodologías de educación popular y formación política de la clase obrera hasta entonces inusitadas en Brasil, sobre todo por la cuestión de la proporción. 117 | Notas para la retomada del debate sobre teatro y revolución en Brasil De esa manera, el conocimiento organizacional de la clase obrera en lucha y la participación del teatro en los espacios de formación y tomada de decisión – como la puesta en escena de Movilización en Nuevo Sol en el 1º Congreso Nacional de Trabajadores Rurales, el 1961; o la gira de colectivos teatrales por el circuito de los sindicatos; o aún, el tránsito de las Ligas Campesinas por las plazas y por espacios de grande flujo de obreros – pasan a intervenir en las condiciones del quehacer teatral tanto en la carpintería de la dramaturgia como en la concepción de la interpretación y de la relación con el espectador, en un movimiento de politización de ambas partes de la experiencia. 10 - Más información en COELHO, Germano. MCP: história do Movimento de Cultura Popular. Recife: Ed. do Autor, 2012. El Teatro Político en el Ahora | 118 Temáticas y Averiguaciones Estéticas Urgentes Los Centros Populares de Cultura (CPCs)11 fueron, a su modo, la expresión más avanzada del proceso, actuando como organizaciones de trabajadores con fines de producción de arte político dirigido directamente a segmentos de la clase obrera. Gestado como síntesis dialéctica de las contradicciones de grupos profesionales y de movimientos como el MCP, el CPC fue la organización cultural que más ligeramente se difundió por el país y, huyendo de los patrones tradicionales de la dinámica del arte como mercancía, que más logró organizar una estructura de producción de bajo coste en diversos lenguajes. Por lo tanto, el teatro cumplió el papel de medio de comunicación e intervención vinculado orgánicamente a las demandas de los segmentos comprometidos con la lucha de clases, operando por la mediación dialéctica entre la materia del proceso social y la forma estética. Era, así, una lectura crítica de la experiencia brasileña en marcha, lo que no aparecía en otras manifestaciones de lenguaje, como en las noticias y en los documentos políticopartidarios, por ejemplo. 119 | Notas para la retomada del debate sobre teatro y revolución en Brasil 3. El teatro no competía con la TV Los medios del periodo, tan parciales y conservadores como los de hoy, eran, sin embargo, menos poderosos, porque la televisión, como medio de comunicación masivo, era aún incipiente y restringida a las casas de la élite brasileña. Su popularización se dio, de forma estratégica, con el soporte del gobierno militar, para que fuera el principal medio para propagandear el régimen autoritario. Al mismo tiempo, ese nuevo medio potencializaba, como nunca hasta entonces, la venta de mercancías – tanto concretas como simbólicas – a una población que era, en ese entonces, mayoritariamente rural. Un pueblo que, pese a integrar el medio rural, vivía absorbido en altos y violentos flujos migratorios hacia los centros urbanos y, por ello, era también carente de nuevos hábitos, valores y patrones de consumo que mejor garantizaran su inserción el en mundo del trabajo urbano. De manera que el teatro político del periodo no encaró el poder la de TV privada en Brasil como medio ideológico de manipulación y distorsión de masas. 11 - De fortuna crítica más amplia y polémica que el MCP, indicamos como referencias básicas las obras: Impressões de viagem: CPC, vanguarda e desbunde – 1960/70), de Heloísa Buarque de Hollanda (São Paulo: Brasiliense, 1980); As imagens de um teatro popular, de Julian Boal (São Paulo: Hucitec, 2000); CPC: uma história de paixão e consciência, de Jalusa Barcellos (Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1994); y el libro de Iná Camargo Costa, A hora do teatro épico no Brasil, ya citado. Brasilia. Foto: Rafael Villas Bôas Ministerio de las Comunicaciones, en el Colectivo “Intervozes”, en frente al del MST, en intervención conjunta con Brigada “Sembradores de Agitprop” Los dispositivos accionados con el golpe empresarial y militar de 1964 no fueron desactivados con la retomada de la democracia después de 21 años de dictadura. La contrarrevolución preventiva ha consolidado la poderosa estructura de la industria cultural, lo que, por medio de las articulaciones con los sectores más conservadores de la sociedad brasileña, es capaz de neutralizar el potencial democrático de la Constitución de 1988. Dicha neutralización viene impidiendo la consolidación de la reforma agraria y el quiebre del monopolio de los medios masivos de comunicación en Brasil, además de sancionar la tortura y el exterminio de la juventud negra como práctica corriente del aparato represivo. 123 | Notas para la retomada del debate sobre teatro y revolución en Brasil 4. Foto: Rafael Villas Bôas Rio de Janeiro, en el 2005. el Centro del Teatro del Oprimido, en Teatro del MST. Patativa do Assaré con formación de la Brigada Nacional de Augusto Boal durante la 5a etapa de Nuestros avanzos y limites desde la década de 1980 hasta el momento actual Desde los años 1980, surgen en la escena política brasileña nuevos partidos, centrales sindicales y movimientos sociales. Los nuevos instrumentos políticos repusieron en los horizontes de la clase trabajadora la posibilidad de socialización de los medios de producción.Tratándose del teatro, probablemente el ejemplo con mayor capilaridad en el territorio nacional sea la asociación entre Augosto Boal – y el Centro delTeatro del Oprimido – 12 con el MST.13 A través de la socialización de los medios de producción del lenguaje teatral, la colaboración entre los dos movimientos permitió la formación de un grupo de multiplicadores delTeatro del Oprimido que, por su vez, fue responsable por la creación de más de cuarenta grupos de teatro en el MST. Más que el enfoque específico a la cantidad de grupos y sus repertorios, merece destaque el hecho de que eses “militantes comodines” de la Brigada Nacional deTeatro del MST encontraron diversas funciones para el lenguaje teatral, tales como: el teatro como agitación y propaganda del Agitprop en acciones masivas; elTeatro del Oprimido actuando en el trabajo con la educación popular y la formación política en comunidades rurales y urbanas; el uso de técnicas teatrales como elTeatro Imagen y elTeatro Foro14 en inúmeros cursos de formación como proceso evaluativo por medio de los núcleos de base; la investigación de formas escénicas populares y regionales; el trabajo con piezas didácticas de Brecht en los procesos de formación sobre el materialismo histórico dialéctico, etc. 12 - Del original: Centro do Teatro do Oprimido 13 - Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra. 14 - Del original: Teatro Imagem e Teatro Fórum. Traducción nuestra. El Teatro Político en el Ahora | 124 Temáticas y Averiguaciones Estéticas Urgentes A partir de la década de 1990, el quehacer de los colectivos de teatro político se intensifica, sobretodo en São Paulo. Se obtienen, entonces, algunas victorias, como la Ley de Fomento a la Producción, Investigación y Circulación del Teatro, lo que favorece la apertura de un horizonte no mediado por las expectativas de mercado y las supuestas demandas de un público pagador consumidor de teatro. Desde el punto de vista de esas dos frentes abiertas por el teatro político en Brasil, es oportuno analizar cómo la retomada del proceso de socialización de los medios de producción produjo efecto sobre las consecuencias de la retardación provocada por la dictadura militar-empresarial: ya no cabe más en el contexto la perspectiva de formación de la nación, de radicalización de la estructura democrática. La consolidación del proyecto ocurre en un momento en lo cual el pueblo no se insiere como sujeto, pero como masa manipulable, y en un ambiente cuyos hitos de continuidad del proceso histórico impactado por la dictadura son más grandes que los rasgos de ruptura. Según Paulo Arantes: 125 | Notas para la retomada del debate sobre teatro y revolución en Brasil El golpe de 64 fue tan profundo y traumático, que, sin duda, la actual retomada puede acordase de los momentos decisivos de aquella construcción interrumpida, pero apenas en la forma de escombros coleccionados: otra herencia sin testamento. […] De ahí la nota disonante del período: el actual tercer ciclo de politización [del teatro político brasileño] es menos una reacción ofensiva que una manera radical de sobrevivir en la adversidad15/16. 15 - Ver más en: ARANTES, Paulo Eduardo. A Lei do Tormento. In: Teatro e vida pública: o fomento e os coletivos teatrais da cidade de São Paulo. São Paulo: Hucitec, Cooperativa Paulista de Teatro, 2012.. 16 - Del original: “O golpe de 64 foi tão profundo e traumático, que a retomada de agora pode, sem dúvida, relembrar os momentos decisivos daquela construção interrompida, porém apenas na forma de escombros colecionados: uma outra herança sem testamento. [...] Daí a nota dissonante do período: o atual terceiro ciclo de politização [do teatro político brasileiro] é menos uma reação ofensiva, do que uma maneira radical de sobreviver na adversidade”.Traducción nuestra El Teatro Político en el Ahora | 126 Temáticas y Averiguaciones Estéticas Urgentes El hecho de que hayamos heredado la carga de sucesivas derrotas históricas produce consecuencias en la capacidad de organización del teatro político, lo que se evidencia en la paradojal situación de la multiplicación de los focos aglutinados por la identidad sectorial que, sin embargo, no convergen hacia una acción estratégica que tenga como objetivo la totalidad del sistema al que se quiere contraponer. Quizás, lo que permanezca de las luchas de los 60’s – como aprendizaje potencial aún no absorbido y utilizado con nuevas funciones por los colectivos y movimientos actuales – sea la perspectiva de la praxis. A los colectivos que deciden vivir del teatro hoy, se hace necesaria la especialización en el oficio de producción de proyectos y en la disputa de convocatorias, además de la habilidad de sobrevivir con un presupuesto provisorio e incierto y la sapiencia de saber gastarlo de forma eficaz para que no haya problemas con la rendición de cuentas. Por fin, hay también el quehacer de los grupos mismos, o sea, producir las obras, ponerlas en escena, impartir talleres, etc. 127 | Notas para la retomada del debate sobre teatro y revolución en Brasil Como la Ley Rouanet17 transfiere del Estado a las empresas la responsabilidad de decidir cuáles trabajos artísticos deben ser aprobados o no, el horizonte de posibilidades de los grupos acaba siendo muy restringido. Los circuitos de espacios culturales del sistema financiero se convierten, así, en un atractivo espacio para muestras, festivales y puestas en escena de estos grupos. En ese sentido, sometidos a la dinámica de circulación de estos espacios, los colectivos de teatro político acaban por legitimar los mecanismos de mercantilización de la cultura por las vías del capital financiero, que aparece como el mecenas moderno, ofreciendo a un público restringido – o sea, la clase media, su cliente y frecuentadora se esos espacios – una oferta cultural variada. 17 - N. Del T.: La Ley Rouanet define incentivos fiscales para empresas y particulares que quieran financiar proyectos culturales en el país. Permite deducir del impuesto sobre la renta hasta el 100% del valor invertido en un proyecto cultural, de acuerdo con su categoría. El Teatro Político en el Ahora | 128 Temáticas y Averiguaciones Estéticas Urgentes En el lado opuesto, los movimientos sociales padecen de la dificultad de insertar la cultura como elemento central en las estrategias de las organizaciones, fortaleciendo las dimensiones de formación, articulación y organización. Careciendo de las condiciones de circulación del repertorio y de manutención de una formación permanente, los grupos formados tienen, en general, vida breve. A su vez, en las universidades, aún prevalece la forma del espectáculo. Las experiencias del teatro político. salvas las excepciones, aparecen como objeto de análisis en investigaciones esporádicas. 129 | Notas para la retomada del debate sobre teatro y revolución en Brasil 5. Desafíos y perspectivas del teatro político Aun así, en lo que se refiere a estos tres campos de experiencia y sobrevivencia del teatro político, los grupos y movimientos de los últimos años parecen llegar colectivamente a la percepción crítica de puntos de saturación, que ponen, de un lado, las dificultades de la vida precaria del teatro político y, de otro, la distancia de nuestro trabajo en relación a la dinámica de la lucha de clases. Reflexionar sobre posibilidades de fortalecimiento del poder de intervención formativa y organizativa del teatro político implica en pensarlo no desde sus contradicciones internas, sino más bien a partir de su articulación con el horizonte de construcción de un proyecto de poder popular con claves anticapitalistas. El Teatro Político en el Ahora | 130 Temáticas y Averiguaciones Estéticas Urgentes En ese sentido, está en marcha la construcción de redes que integren e intercambien las experiencias de los colectivos en el ámbito de la producción y circulación de sus trabajos, que envuelven colectivos profesionales, grupos de investigación y movimientos sociales. Un buen ejemplo de eso es la Rede Teatro y Sociedad, que, hasta entonces, reúne organizaciones, colectivos y movimientos de Brasil, Argentina y Uruguay. La investigación sobre el teatro político desarrollada por las universidades o por militantes de movimientos sociales avanza a pasos agigantados, permitiendo accesibilidad a las informaciones que deshacen prejuicios y fallos de comprensión. Pongo como ejemplos los libros producidos por el Laboratorio de Investigación Teatro y Sociedad (LITS)18, coordinado por Sergio de Carvalho, de la USP19; el libro Agitprop: cultura política, producido a partir de las demandas de la militancia del MST20; las producciones del grupo Modos de Producción y Antagonismos Sociales21 y del Colectivo Tierra Escena22, de la UnB; y los libros elaborados por los colectivos de teatro político de São Paulo, como los Cuadernos de errores23, de la Brava Compañía24; la Revista Contrapelo, de la Cia Kiwi; la Centavos25, de la Cia del Latón26; el Cuaderno de Ensayos27, del Teatro de Narradores; la Revista Metáxis, del Centro de Teatro del Oprimido28 de Rio de Janeiro; y el blog del Instituto Augusto Boal29; entre otros. 131 | Notas para la retomada del debate sobre teatro y revolución en Brasil Tenemos por delante inúmeros desafíos, como el de hacernos caso de los circuitos que surgen como consecuencia de las crepitaciones de las protestas de julio del 2013, como, por ejemplo, la ola de escuelas públicas ocupadas por los estudiantes. Es necesario aún que nos aliemos, de forma táctica y estratégica, a aquellos que luchan por la democratización de los medios de comunicación, no apenas con el enfoque en el efecto ideológico de la producción de bienes simbólicos hegemónicos, pero considerando el ataque contra la estructura económica y política del monopolio, que se conecta con la estructura de poder conservadora. Estructura esta que tomó por asalto el parlamento brasileño, basándose en la práctica de pagos en negro y la tradicional política de intercambio de favores del “cordial sistema” brasileño. 18 - Del original: Laboratório de Investigação Teatro e Sociedade (LITS) 19 - Son ellos: VIANNA FILHO, Oduvaldo. Peças do CPC: A mais valia vai acabar, seu Edgar e Mundo enterrado. São Paulo: Expressão Popular, 2016; Primeira Feira Paulista de Opinião. São Paulo: Expressão Popular, 2016; además del ya mencionado Mutirão em Novo Sol. 20 - COSTA, Iná Camargo et al (Org.). Agitprop: cultura política. São Paulo: Expressão Popular, 2015. 21 - Del original: Modos de Produção e Antagonismos Sociais 22 - Del original: Terra em Cena Es nuestro deber inventar nuevos circuitos y nuevas condiciones de sobrevivencia e inserción del teatro político en las luchas sociales para que se reconstruya una plataforma de izquierda radical, anticapitalista. Hay todo un mundo en el interior de Brasil, desde pequeñas y medianas ciudades con apenas iglesias y bares como alternativas culturales; circuitos de centros de formación de los potentes movimientos sociales rurales (hay, en Brasil, más de setenta movimientos rurales – el MST tiene más de treinta centros de formación – y también los movimientos de los Afectados por Diques30 y los de los Afectados por la Minería31, entre otros); además de las áreas indígenas y quilombolas, en lucha contra un sector violento y arcaico que atiende, hoy, por el nombre de agronegocio. 23 - Del original: Cadernos de Erros 24 - Del original: Brava Companhia 25 - Del original: Vintém 26 - Del original: Cia do Latão 27 - Del original: Caderno de Ensaios 28 - Del original: Centro de Teatro do Oprimido 29 - Ver en: <www. institutoaugustoboal.org>. 30 - Del original: Movimentos dos Atingidos pelas Barragens (MAB). Traducción nuestra. 31 - Del original: Movimentos dos Atingidos pela Mineração (MAM). Traducción nuestra. El Teatro Político en el Ahora | 132 Temáticas y Averiguaciones Estéticas Urgentes Fernando Kinas, de la Kiwi Compañía de Teatro, señala una perspectiva: A los artistas y grupos de teatro les cabe entonces, en este nuevo contexto – que, sin embargo, se mantiene bajo antiguos hábitos y estructuras – “no retroceder frente a la realidad”, tal como solicitó Piscator y como lo hicieron nuestros antecesores durante la dictadura: hay que seguir escribiendo y escenificando espectáculos, proponiendo agitprops, firmando y difundiendo manifiestos, organizando debates y publicando sus ideas. (KINAS, 2013, p. 36)32/33 En ese sentido, cabe también la recuperación del pensamiento de Brecht: La existencia de un teatro épico presupone, además de determinados patrones técnicos, un poderoso movimiento social que se interese por la libre manifestación de cuestiones vitales con el objetivo de encontrar soluciones. Y más, que pueda defender estos intereses en contra de todas las tendencias contradictorias. (BRECHT, 1967, p. 103)34/35 133 | Notas para la retomada del debate sobre teatro y revolución en Brasil Por lo tanto, al asumir el reto de romper con las antiguas estructuras de la tradición conciliatoria como forma de hacer política y con el permanente pacto con la clase dominante, traicionada cada vez que los que detienen el poder se sienten amenazados, tenemos que aprender también con experiencias extranjeras de colectivos y movimientos sociales. Eso es lo que hacemos al articular eventos como el recién Encuentro Internacional del Teatro del Oprimido, que ocurrió en la Escuela Nacional Florestan Fernandes. Fue ahí que, tras el relato de la experiencia de la Escuela de Teatro Político del Movimiento Popular La Dignidad, los colectivos y movimientos de Brasil y Uruguay se entusiasmaron a crear, conjuntamente a Argentina, una Escuela Latinoamericana de Teatro Político y Audiovisual. Fue lo que hizo también Jana Sanskriti, un enorme colectivo de Teatro del Oprimido en India, que reúne treinta grupos escenificando el mismo repertorio. Cada grupo actúa en diez ciudades, lo que alcanza un total de trecientas ciudades, afectando directamente doscientas mil personas. Hacer con que el teatro político vuelva al horizonte estratégico de la revolución es un desafío tan urgente como necesario. 32 - Del original: “Aos artistas e grupos de teatro caberia, então, neste novo contexto, que, entretanto, mantém em funcionamento velhos hábitos e antigas estruturas, “não recuar diante da realidade”, tal como pedia Piscator e como fizeram muitos de nossos antecessores durante a ditadura: escrevendo e montando peças, inventando formas, propondo agitprops, assinando e divulgando manifestos, organizando debates e publicando suas ideias”. 33 - KINAS, Fernando. Teatro, verdade e poder. In: Revista aParte XXI, n. 6. Revista de teatro da Universidade de São Paulo. São Paulo: TUSP, 2013. 34 - Del original: “A existência do teatro épico pressupõe, além de determinados padrões técnicos, um poderoso movimento social que tenha interesse na livre manifestação de questões vitais com a finalidade de encontrar soluções e que possa defender este interesse contra todas as tendências contraditórias”. Traducción nuestra. 35 - BRECHT, Bertolt. Teatro dialético. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1967. EL TEATRO EN LA URGENCIA: ¿CÓMO PENSAR LO POLÍTICO EN EL INTERIOR 1 DEL CAMPO TEATRAL? 1 - Algunas de las ideas presentes en este texto están mejor trabajadas en mi libro Teatro Latino-Americano em diálogo: Produção e visibilidade. Editora Javali, 2016. Sara Rojo 2 (BELO HORIZONTE/MG) UFMG/CNPQ* 2 - Sara Rojo (MG) es profesora, investigadora y directora teatral. Posee graduación en Letras por la Pontificia Universidad Católica de Chile, magíster en artes por la State University of New York y doctorado en Literaturas Hispánicas por la State University of New York. Realizó posdoctorados en la Università degli Studi di Bologna y en la Universidad de Chile. Actualmente es becaria de productividad de CNPq, profesora titular de UFMG y diretora del Grupo Mayombe de Teatro. El Teatro Político en el Ahora | 136 Temáticas y Averiguaciones Estéticas Urgentes DESDE CUANDO YO ERA ESTUDIANTE en la Universidad Católica de Chile y me invitaron a formar parte de un grupo teatral por primera vez, el hecho de investigar y hacer teatro ha estado interrelacionado y atravesado por la cuestión política. El profesor coordinador de ese grupo, Ignacio Ossa Galdames (1943-1975), fue asesinado por la dictadura militar chilena en el centro de tortura Villa Grimaldi (ubicado en Santiago de Chile)3; por lo tanto, ingresé en el teatro en el marco de un régimen autoritario y un sistema privado de educación superior. Posteriormente, estudié dirección teatral en un curso libre, hice postgrados orientados al tema del teatro y participé activamente de diversos grupos, tanto en Chile como en Brasil. Desde el 1995, tengo la satisfacción de ser docente de una universidad pública, la Universidad Federal de Minas Gerais. En ese contexto, en 1995 nació Mayombe Grupo de Teatro,4 del que soy directora. Mi experiencia en ese colectivo, que lleva más de 20 años en el ejercicio de resistencia en nuestra ciudad, abarca desde el montaje de textos dramáticos latinoamericanos hasta la dirección de creación de textos colectivos o de autoría de algún miembro del grupo. La pequeñita América y su abuela $ifrada de escrúpulos,5 que estrenó el 2010, representa un icono de la búsqueda del grupo por una imagen resistente que hablara desde/de Latinoamérica. 3 - Sus torturadores fueron el coronel Marcelo Moren Brito; el teniente Miguel Krassnoff Martchenko; el suboficial Bazclay Zapata Reyes; y el civil Osvaldo Romo Mena.4 - da Faculdade de Letras da UFMG e com caráter amador, mas adquiriu vida própria e hoje está constituído por atores e atrizes profissionais. Foto: Tomas Arthuzzi. abuela $ifrada de escrúpulos. La pequeñita América y su 137 | El teatro en la urgencia: ¿cómo pensar lo político en el interior del campo teatral? 4 - Nacido con carácter amador y dependiente de la Facultad de Letras de la UFMG, el grupo adquirió su autonomía y actualmente está constituido por actores y actrices profesionales. 5 - Del original: A pequenina América e sua avó $ifrada de escrúpulos. Traducción nuestra. El Teatro Político en el Ahora | 138 Temáticas y Averiguaciones Estéticas Urgentes El 2014, comencé a trabajar, también como directora, con un segundo colectivo, nacido del curso de Teatro de la Escuela de Bellas Artes de UFMG, el Mulheres Míticas, constituido por un grupo de jóvenes críticos y utópicos que me ayudan a ir adelante. La presente reflexión, que nace al calor de un tiempo cuyas urgencia culturales, sociales y políticas parecen llevarnos a actuar sin que haya el tiempo necesario al pensamiento, es uno de los productos del recorrido que tracé brevemente en las líneas anteriores. Las acciones colectivas crean sueños de utopías mientras las prácticas trazan el guión de ese campo conceptual; sin embargo, es necesario detenerse para ver qué prácticas son esas. De esa manera, agradezco a esa invitación que me hizo detenerme en la reflexión acerca de algunos puntos relevantes del pensamiento y del quehacer teatral. Dibujo las coordinadas casi como un guía escolar que nos sirva para lanzar dardos y estimular respuestas, sin la pretensión de “verdades”. 139 | El teatro en la urgencia: ¿cómo pensar lo político en el interior del campo teatral? Algunos apuntes sobre la práctica teatral Producción - Las maneras de realizar una obra envuelven determinadas éticas de producción (JAMESON, 2013, p. 75). No es viable que pensemos que con una estructura de producción basada en la sociedad de consumo podremos transformar los valores de esa sociedad. Se establece, así, una cuestión ontológica, una vez que “lo que hacemos” se relaciona directamente con “lo que somos”. Como un ejercicio de la imaginación, pensemos que estamos frente a un grupo (tomemos como referencia la ciudad de Belo Horizonte, tierra fructífera en la formación de agrupamientos teatrales): la forma como el colectivo se divide y la función que cada uno ejerce en ello – o, como diría Rancière (2005), dónde y cómo se da el reparto de lo sensible – es determinante en la propuesta defendida por él. La forma como se da la división entre las partes que componen el todo define tanto el proceso de creación como su resultado. Ahí se encuentra lo político. No es creíble que una estructura jerárquica y conservadora pueda generar un trabajo renovador y revolucionario. Para ello, se hace necesaria una búsqueda por formas de interacción más democráticas y efectivas. El Teatro Político en el Ahora | 140 Temáticas y Averiguaciones Estéticas Urgentes Agrupamiento - Lo político está presente desde el momento de nacimiento de un colectivo hasta la forma como se lo construye: en la repartición del trabajo, en la manera como se da la búsqueda por su inserción en el circuito (festivales, muestras, programación, etc.), entre otros aspctos. El proceso abarca relaciones humanas y las visibilidades que de ahí resultan, ambas con un peso ético ineludible. La forma como insertamos esas visibilidades en una dinámica mayor, determinada por el flujo o reflujo del movimiento artístico en un determinado lugar, requiere un análisis del dispositivo (contexto, subjetividades, posiciones, objetivos, afectos) por el que se crea la metodología que el grupo desee y pueda asumir. La manera de organización, la forma de trabajar y de estructurar el proceso creativo son, de esa manera, cuestiones metapolíticas, puesto que, como dijo Rancière, ellas “intervienen en la distribución general de los modos de hacer y en sus relaciones con modos de ser y formas de visibilidad.” (RANCIÈRE, 2005, p. 17) 141 | El teatro en la urgencia: ¿cómo pensar lo político en el interior del campo teatral? Imagen/visibilidad - El punto anterior nos conduce hacia los ejes centrales de la creación, que son la imagen y la cuestión de la “visibilidad”. Así, somos llevados a asumir que, al trabajar con determinadas imágenes que presentan ciertas cuestiones estamos excluyendo otras; que las visibilidades generan invisibilidades y que la elección no es o no debería ser arbitraria puesto que es una cuestión artística, pero también ética. Por lo tanto, la elección no debería estar pautada por las convocatorias, tampoco por las reglas impuestas por el consumo. Pero ¡ojo!, no propongo que las elecciones se hagan apenas por los deseos personales. Entiendo que el artista vive en un tiempo y en un lugar específico y que no debería abstraerse de las pulsiones comunitarias que lo envuelven. Un espectáculo que sin duda responde a las urgencias raciales y de género que vivimos hoy en Brasil y que ilustra bien los ejes de imagen y visibilidad que aquí propongo es Madame Satã,6 del Grupo dos Dez, dirigido por João das Neves, que estrenó el 2015 por medio del proyecto “Oficinão”, de Galpão Cine Horto. 6 - Madame Satã fue un emblemático personaje de la vida nocturna y marginal del Rio de Janeiro de la primera mitad del siglo XX. Negro, transformista y homosexual, fue rescatado por el Grupo dos Dez como punto de partida para la discusión de las cuestiones de raza y sexualidad en la contemporaneidad. Foto: Guto Muniz. Madame Satã. El espectador - Las prácticas grupales no contestan apenas a los comandos ideológicos de sus integrantes, sino también a subjetividades colectivas e individuales que nacen en la performance del artista con el público, creando zonas creativas espacio-temporales. La cultura del abuso nos está minando la existencia. Hoy día creo que debemos crear complicidades resistentes que nos posibiliten ver tanto al mundo en el que habitamos y como la forma cómo nos inserimos en él. Este carácter de complicidad con el público se realiza con gran efectividad en el espectáculo callejero Al caer de la tarde en Occidente,7 del grupo Primeira Campainha, de Belo Horizonte. 143 | El teatro en la urgencia: ¿cómo pensar lo político en el interior del campo teatral? 7 - Del original: À tardinha no Ocidente. Traducción nuestra. Foto: Guto Muniz. Al caer de la tarde en Occidente La imagen y su doble condición Según Rancière (2011, p. 47), la imagen tiene una doble condición y contesta a dos órdenes distintos (uno del arte y otro del imaginario). Desde mi punto de vista, esta condición exige de los artistas no apenas una actuación formal y estética, sino más bien una responsabilidad social. Eso significa romper de una vez y para siempre la división entre forma y contenido. Las imágenes hablan de dos cosas a la vez y cabe al artista intentar contestarlas con la misma eficacia. Una obra activa los imaginarios y lo hace con lenguajes, por lo tanto, el artista transita entre ambos campos. Ellos están entrelazados, no es posible separarlos. El Teatro Político en el Ahora | 146 Temáticas y Averiguaciones Estéticas Urgentes La imagen crítica - La importancia de las imágenes dialécticas (tensionadas temporal, espacial y socialmente) tiene que ver con la presentación de visiones múltiples y en tensión, por eso críticas, incluso a sí mismas. Una obra que cuestiona el discurso sobre el quehacer artístico y, de esa manera, es una crítica sobre sí misma es Ignorancia,8 del colectivo Quatroloscinco Teatro do Comum, dirigida por Assis Benevenuto y Marcos Coletta, estrenada el 2015. Hasta donde sea posible (sabemos que existe un campo no controlado), es necesario saber qué es lo que ponemos en tensión y por qué lo hacemos. Para eso, es válido recurrir a topografías en atrito o al concepto de anacronía, de DidiHuberman (2011), que remite a las temporalidades en tensión en el interior de la imagen. Creo que las imágenes críticas exigen un pensamiento abierto y activo, tanto del artista como del espectador, definiendo un tipo de relación y una forma de inmersión en la subjetividad caracterizada por la horizontalidad. 8 - Del original: Ignorância. Traducción nuestra. Foto: Guto Muniz. Ignorancia. 147 | El teatro en la urgencia: ¿cómo pensar lo político en el interior del campo teatral? El Teatro Político en el Ahora | 148 Temáticas y Averiguaciones Estéticas Urgentes Frente a todos esos desafíos, destaco entre las herramientas posibles: las distintas temporalidades presentes en una imagen; la mirada como un acto que se configura en pasado y presente, proyectando un futuro; la intermitencia de la imagen teatral; la anacronía presente como síntoma dialéctico; la imagen crítica; la relación entre el quehacer y la visibilidad; el papel crítico del espectador actual; la necesidad de distintos tipos de visibilidad; y el estímulo al pensamiento dialéctico. Una pequeña reflexión sobre la crítica El teatro en Latinoamérica siempre ha contado con agentes críticos y espacios que buscan por el reconocimiento del territorio donde se sitúa la creación y de la condición artística y reflexiva existente en cada momento histórico. Sin embargo, esos siempre fueron (y siguen siendo) insuficientes. La complejidad de los fenómenos sociales, culturales y artísticos requiere un esfuerzo por la creación de herramientas y agentes específicos para el campo crítico. Walter Benjamin (2009, p. 728) decía: “En ninguna época el arte respondió a exigencias puramente estéticas”, porque siempre existieron, por detrás del arte, otros intereses, sean económicos, sean de poder. Es nuestro interés asumir que en la necesidad de fortalecimiento de ese campo hay también un elemento que se relaciona con una cuestión de poder: poder ejercer la práctica artística y la reflexión estético-política dentro de un espacio democrático abre las compuertas de una ciudadanía plena. 149 | El teatro en la urgencia: ¿cómo pensar lo político en el interior del campo teatral? Actualmente, los medios regulares carecen de vehículos especializados para ejercer la crítica. Apenas los expertos acceden a los periódicos indexados, y la internet, aunque haya abierto nuevos espacios, sigue con alcance restricto. Sin interlocutores masivos y, algunas veces, sin diálogo con los artistas, la crítica puede caer en un tecnicismo vacío y en análisis de tipo formal o estructural sin que haya compromiso afectivo del enunciador con el objeto enunciado. Eso es complejo, ya que crear conciencia crítica es crear condiciones de transformación social. Según mi lectura, el diálogo entre la crítica y la obra pasa por las decisiones políticas y estéticas tanto del artista como del crítico. Existen redes y circunstancias que destacan determinadas cuestiones. La crítica no es ajena a esas redes, tampoco a los dispositivos en los cuales ellas surgen; ella no es un discurso aislado y descontaminado de esas constantes. Por eso no es posible separar lo que se quiere decir de la forma como se dice, lo extra-estético de lo estético. El tiempo, las subjetividades, el espacio en que uno vive determinan su campo crítico de interés y lo que se hace con ello – ese último es una cuestión ética. Foto: Guto Muniz. Según Didi-Huberman (2010, p. 246), “todos llevamos el espacio directamente sobre la carne. El espacio, que no es una categoría ideal del entendimiento, sino el elemento inadvertido, fundamental de todas nuestras experiencias sensoriales o fantasmáticas”. Por eso, creo que debemos restablecer, en cada abordaje crítico, la importancia de ver más allá de lo que está delante de nosotros, conectar de manera consciente nuestro cuerpo sensorial con nuestras reflexiones y nuestras experiencias de toda orden. De esa manera, reafirmo las colocaciones que ya hemos mencionado de Walter Benjamin (2009, p. 728), según las cuales el arte no es apenas un producto de necesidades estéticas. Es importante asumir la imposibilidad de comprensión de la imagen (esté esa en una obra artística o en una reflexión conceptual) en separado de sus formas y condiciones de reproducción. Por lo tanto, es imposible pensar algo en separado del dispositivo de su creación o de las resonancias producidas por él. Desde mi punto de vista, la última obra del Grupo Galpão, Nosotros,9 dirigida por Márcio Abreu, atinge múltiples resonancias por nuestro actual contexto social y político y por la subjetividad de la trama que elige a la actriz Teuda Bara para ser “expulsa” del colectivo: Teuda Bara en Nosotros El Teatro Político en el Ahora | 150 Temáticas y Averiguaciones Estéticas Urgentes De esa manera, no puedo pensar en una crítica alejada del objeto a ser analizado o del dispositivo en lo que fue creada. Eso es lo que deseo compartir en ese texto. 9 - Del original: Nós. El Teatro Político en el Ahora | 152 Temáticas y Averiguaciones Estéticas Urgentes Referencias teóricas: BENJAMIN, Walter. Passagens. Tradução do alemão Irene Aron, do francês Cleonice Pães Barreto Mourão. Belo Horizonte; São Paulo: Ed. UFMG; Imprensa Oficial do estado de São Paulo, 2009. 1168 p. DIDI-HUBERMAN, Georges. Ante el tiempo. Traducción de Oscar Antonio Oviedo Funes. Buenos Aires: Adriana Hidalgo, 2011. 394 p. DIDI-HUBERMAN, Georges. O que vemos, o que nos olha. Tradução de Paulo Neves. São Paulo: Editora 34, 2010. 260 p. JAMESON, Frederic. Brecht e a questão do método. Tradução de Maria Silva Betti. São Paulo: Cosac Naify, 2013. 256 p. RANCIÈRE, Jacques. A partilha do sensível. Tradução de Mônica Costa Netto. São Paulo: Editora 34, 2005. 72 p. RANCIÈRE, Jacques. El destino de las imágenes. Traducción de Pablo Bustinduy Amador. Pontevedra: Politopías, 2011. 146 p. RANCIÈRE, Jacques. El espectador emancipado. Traducción de Ariel Dilon. Pontevedra: Ellago Ensayo, 2010. 134 p. ROJO, Sara. Teatro latino-americano em diálogo: Produção e visibilidade. Belo Horizonte: Editora Javali, 2016. 230 p. 153 | El teatro en la urgencia: ¿cómo pensar lo político en el interior del campo teatral? Referencias de los espectáculos teatrales citados: GRUPO DOS DEZ. Madame Satã, dramaturgia de Marcos Fábio de Faria e Rodrigo Jerônimo, direção de João das Neves, 2015. GRUPO GALPÃO. Nós, dramaturgia de Eduardo Moreira e Márcio Abreu, direção de Márcio Abreu, 2016. MAYOMBE GRUPO DE TEATRO. A pequenina América e sua avó $ifrada de escrúpulos, texto de Éder Rodrigues, Marcos Coletta e Marina Viana, direção de Sara Rojo, 2010. PRIMEIRA CAMPINHA. À Tardinha no Ocidente, dramaturgia de Marina Viana, direção coletiva, 2014. QUATROLOSCINCO - TEATRO DO COMUM. Ignorância, texto e direção de Assis Benevenuto e Marcos Coletta, 2015. NORDESTE, BRASIL, LATINOAMÉRICA Fernando Yamamoto 1 (NATAL/RN) 1 - Fernando Yamamoto (RN) es director, profesor e investigador teatral. Es también integrante y cofundador del grupo Clowns de Shakespeare, en lo cual fue director de diversas obras. Como investigador, desarrolló la “Cartografia do Teatro de Grupo do Nordeste”. Actualmente dirige el Departamento de Programas, Proyectos y Eventos de la Secretaría de Cultura de Natal, y coordina el proyecto de idealización de la Escuela Libre de Teatro de los Clowns de Shakespeare. El Teatro Político en el Ahora | 156 Temáticas y Averiguaciones Estéticas Urgentes I. PRIMER PRÓLOGO El ensayista mexicano Adolfo Reyes propone que el drama latinoamericano es compuesto por un escenario, un coro y un personaje. El escenario sería la marcha cadenciosa de la caminata del que termina por retrasarse para el “banquete de la civilización europea” y, así, vive saltando etapas en el intento de acelerar su maduración compensatoria – posibilitándonos un gusto por la improvisación y por la audacia, generadas por la falta de comprometimiento con la tradición. El coro es el mestizaje de las más distintas etnias, que genera todas las virtudes y problemas que provienen de ese mestizaje tan amplio y variado. El personaje, a su vez, sería una inteligencia propia, peculiar. 157 | Nordeste, Brasil, Latinoamérica II. SEGUNDO PRÓLOGO El investigador de Paraíba Durval Muniz de Albuquerque Jr. defiende que la comprensión del Nordeste como espacio de identidad regional es una invención que empieza a ganar fuerza en finales del siglo XX, como un artificio para el mantenimiento del poder de la elite local, que perdía su poder político y económico con la derrocada del ciclo de la caña de azúcar. Con el surgimiento de la política del “Café con Leche”, la caída de la aristocracia produce un espacio de nostalgia de los tiempos de gloria de la región, con un proyecto que apunta siempre hacia el pasado. Ese imaginario opta por el retroceso, por la miseria y por la sequeaudillosgrietadoturas de poder,ía como formas de manutención del poder por parte de grupos de la elite rural, que, ahora en el ámbito urbano, sigue sosteniendo las antiguas estructuras de poder. Así, hasta los días actuales, la producción artística y cultural de la región acaba por reforzar ese cliché como verdad sin que se haga una reflexión más cuidadosa, insistiendo en la simbología del suelo agrietado, del sombrero de cuero, de los pueblos con sus delegados, caudillos, curas y bandoleros como la única faceta de la región, lo que refuerza los conceptos sexistas y de violencia. El Nordeste urbano, costanero, contemporáneo es relegado a un lugar que deja las elites – de esa región y del país – en situación cómoda para que perpetúen la relación de dominación. El Teatro Político en el Ahora | 158 Temáticas y Averiguaciones Estéticas Urgentes III. LATINOAMÉRICA ES EL NORDESTE DEL MUNDO En definitiva, esas dos narrativas evidencian que tanto Latinoamérica como el Nordeste viven forzados al mantenimiento de un lugar simbólico de retroceso, impelidos a la manutención de esa condición de subalternidad, y, sin embargo, luchan y buscan por caminos que, fuera de esa ecuación, los lleven a encontrar sus propios espacios de afirmación. 159 | Nordeste, Brasil, Latinoamérica Cuando hablamos en Latinoamérica, pensamos en un conjunto de países que hablan lenguas de origen latina. No obstante, es difícil la definición de un concepto que sea capaz de abarcarla en su totalidad. En lo que toca a lo geográfico, contamos con tres continentes, pero ninguno de ellos en su totalidad: tanto la Guyana y el Surinam, en América del Sur, como Belice, en América Central, no se reconocen como latinoamericanos. México, a su vez, es el único país norteamericano que la integra, aunque su identificación cultural sea más grande con los países del Centro-Sur. La lengua tampoco unifica, puesto que los miembros de Latinoamérica hablan español, portugués y hasta francés – y, por otro lado, Canadá es francófono, pero no se incluye en la categoría. También la formación étnica diverge mucho más que converge. Además de las innúmeras civilizaciones indígenas, cada país cuenta con una diversidad de poblaciones migrantes de los más distintos orígenes, especialmente europeas y africanas. De esa manera, nos queda el auto reconocimiento, impulsado por el sentimiento de pertenencia y por el deseo de ser latinoamericano a pesar de las diferencias, pero con una identidad que no se ve como apéndice europeo o latinoamericano. En la diversidad que compone el Nordeste, región con más estados en la federación, que incluye desde el Maranhão y su fuerte matriz amazónica hasta Salvador y su identidad afro, el sentimiento de pertenencia aparece como un raro camino posible de unificación identitaria. Latinoamérica me parece, así, el Nordeste del mundo. El Teatro Político en el Ahora | 160 Temáticas y Averiguaciones Estéticas Urgentes IV. LOS CLOWNS, LATINOAMÉRICA Y EL TEATRO DE GRUPO EN BRASIL Foto: Rafael Telles. Shakespeare, 2014. obra del grupo Clowns de Nuestra Senhora de las Nuvens, En la última década, los Clowns de Shakespeare, grupo del que soy integrante y fundador, incursiona por Latinoamérica de distintas formas: en giras con espectáculos; en proyectos de investigación a través de intercambios, residencias y laboratorios con grupos de diversos países; conociendo a grupos extranjeros en festivales por todo Brasil e, incluso, en viajes de ocio. De eso, resultó un creciente deseo de acercamiento y profundización de estos encuentros, de bucear en ese universo que está tan cerca – pero a la vez tan lejos – y que nos permitió constatar in loco, sintiendo en carne propia, todo el eurocentrismo que ya sabíamos que existía. Surgió, así, el proyecto Latino(-)americano, que abarca acciones en los más diferentes ámbitos – creación, formación, pensamiento – cuyo primer trabajo fue la Trilogía Latino(-)americana, formada por las obras Nuestra Senhora de las Nuvens 2, texto de Arístides Vargas y dirección mía; Abrazo, creación dramatúrgica colectiva coordinada por César Ferrario y dirección de Marco França; y Dois Amores y um Bicho, del venezolano Gustavo Ott, con dirección del carioca Renato Carrera. 2 - N. del T.: Se mantuvo el original. El Teatro Político en el Ahora | 162 Temáticas y Averiguaciones Estéticas Urgentes La trilogía surge a partir del 2014 – en la ocasión de los cincuenta años del golpe civil y militar del 1964 – como intento de respuesta a la discrepancia que hay entre la preservación de la memoria de los años de plomo en Brasil si comparada a otros países del continente, tales como Argentina y Chile. Mientras seguimos con los archivos militares en sigilo y con una Comisión de la Verdad que camina a pasos tímidos, en nuestros países vecinos la memoria está impresa en las calles, en la carne, en los museos, en el discurso, y en una postura comprometida para que eso no vuelva nunca a pasar. Fue justo con ese objetivo que surgió la trilogía, sin ocurrirnos que, en menos de dos años, volveríamos a vivir semejante situación de excepción con el golpe legislativomediático-jurídico del 2016. Por más irónico que sea, tal golpe llevó los espectáculos hacia otro nivel de urgencia, de necesidad. 163 | Nordeste, Brasil, Latinoamérica Después del alejamiento de la presidenta Dilma Roussef del poder, en nuestras giras por Brasil, hemos notado que una serie de otras obras anteriores al golpe ya apuntaban hacia el picudo futuro que nos esperaba, aunque, en algunos casos (como lo nuestro), de manera inconsciente. Es el caso, por ejemplo, de Al caer de la tarde en Occidente,3 con el grupo Primera Campainha, y Rosa Pink,4 del colectivo Os Conectores, ambos de Belo Horizonte. Sea por la placentera literalidad lúdica del primero, invitando a los niños a un ejercicio interactivo de reflexión política, sea por la racional organización de un pensamiento acumulado sobre la cuestión de la mujer y de género en el segundo, los grupos ya preveían qué era lo que podría ocurrir. Entonces, ¿para dónde van esos trabajos, esos grupos y nuestro posicionamiento político? 3 - Del original: À Tardinha no Ocidente. Traducción nuestra. 4 - Del original: Rosa choque. Traducción nuestra. N. del T.: No fue posible mantener la potencia semántica del título en portugués, ya que la presencia de la palabra “choque” abre los sentidos para que el título pueda ser leído tanto como una sencilla referencia al color ‘rosa choque’ (o sea, ‘rosa pink’), o como una forma de combate o de resistencia. Foto: Cacá Diniz. Clowns de Shakespeare, 2014. Abrazo, obra del grupo El Teatro Político en el Ahora | 166 Temáticas y Averiguaciones Estéticas Urgentes V. EPÍLOGO O (RE)PRÓLOGO: GOLPE Y DESAFÍOS Esas y otras cuestiones hicieron parte del III Congreso Brasileño de Teatro, realizado entre los días 11 y 14 de agosto del 2016, en Goiânia. Colectivos y artistas de 20 brasileños se reunieron para discutir el contexto de la articulación política del teatro en tiempos de golpe, intentando insuflar los ecos de las recientes ocupaciones de los espacios del Ministerio de la Cultura en los 26 estados y en el Distrito Federal – lo que resultó en la primera derrota impuesta al gobierno ilegítimo y fundó la Frente Brasileña de Teatro. El escenario que ahora se nos interpone es más nebuloso aún del que ya estamos viviendo, con el desmonte nos atropellando a pasos agigantados. Con la efectuación del gobierno usurpador, pensar en el lugar del diálogo, su forma y su validez son nuestros desafíos más inmediatos. Por otra parte, aunque hayamos mostrado nuestra fuerza en las ocupaciones, la esperanza de algún tipo de política pública volcada para el teatro de grupo y de investigación es cero. Así, me parece que nos toca atacar en frentes paralelas. De un lado, la movilización para la disputa de pensamientos, buscando espacios de diálogo/confrontación con ese gobierno. De otro, la búsqueda del tiempo perdido para la creación de alternativas que prescindan del financiamiento público, haciendo fluir lo que tenemos de más genuino, la creatividad. 167 | Nordeste, Brasil, Latinoamérica Nos volvemos, así, hacia un punto delicado de nuestra formación, que es la transición del llamado “teatro amador” de los años 1970 y 1980, para el “teatro de grupo”, tal como lo comprendemos hoy. Aunque el linaje sea natural y lógico, la transformación que el mundo sufrió desde que el término amador dejó de ser motivo de orgullo y asumió connotación peyorativa y negativa produjo una cisión mal resuelta. Algunas experiencias de ese teatro de inclinación colectiva lograron, gracias a los avances sociales del país en la última década, sentir el dulce goce de la sobrevivencia, de la “profesionalización”. Sin embargo, la precariedad que traemos hasta los huesos no nos hizo anticipar lo qué aún estaba por venir y aprovechar el ambiente favorable para crear estrategias que caminaran en paralelo a la dependencia del financiamiento público, como bien nos habla Marcelo Flecha en el blog de su Pequena Cia. de Teatro, de São Luís. El Teatro Político en el Ahora | 168 Temáticas y Averiguaciones Estéticas Urgentes Las piezas están sobre la mesa. Trabajar más aún. Buscar otras soluciones. Reinventar nuestra existencia en una actitud propositiva, discutiendo éticas, estéticas, sin olvidar el afecto jamás – nuestra potencia de afectar y ser afectados – que es el elemento constitutivo más puro de nuestro ADN. Ir al encuentro del público y al encuentro unos de los otros, artistas. Y, quizás, fortalecer nuestros lazos con los hermanos latinoamericanos, que comparten tantos problemas y potencias con nosotros. Shakespeare, 2015. obra del grupo Clowns de Dois Amores y Um Bicho, LA CREACIÓN TEATRAL EN PORTUGAL EN EL CONTEXTO DE LAS PRÁCTICAS ARTÍSTICAS COMUNITARIAS Hugo Cruz e Irene Serafino 1 (OPORTO/PORTUGAL) 1 - Hugo Cruz (Oporto/Portugal) es creador, programador Irene Serafino (Oporto/Portugal) es magíster en Políticas cultural, profesor en la Escuela Superior de Música, Artes y Sociales y Servicio Social por la Universidad de Boloña Espectáculo (Oporto), cofundador de la PELE, investigador en (UNIBO), doctoranda en Sociología por la Facultad de Letras el Instituto de Estudios de Literatura Tradicional - Universidad de la Universidad de Oporto (FLUP) con beca de estudio SFRH/ Nueva de Lisboa. Es consultor artístico de programación de calle BD/100168/2014 por la Fundación para la Ciencia y Tecnología del Festival de Teatro de Almada. Imparte clases en diversas (FCT) e investigadora integrada del Instituto de Sociología de la instituciones, nacionales e internacionales, y publica en el ámbito Universidad de Oporto (ISUP). de las Prácticas Artísticas Comunitarias. Coordinó el libro Arte y Comunidad, editado por la Fundación Calouste Gulbenkian. O S El Teatro Político en el Ahora | 172 Temáticas y Averiguaciones Estéticas Urgentes 1. INTRODUCCIÓN En el panorama cultural portugués y europeo, asistimos a un fenómeno en continua expansión en lo que concierne a las prácticas performativas, y que se puede pensar como un desplazamiento del arte hacia espacios caracterizados por su heterogeneidad. Así, emergen inúmeras experiencias locales, nacionales e internacionales de prácticas artísticas – entre ellas las teatrales – con fuertes vínculos a los contextos comunitarios. Tales prácticas están asociadas a cuestiones sociales y desvelan inquietudes sociopolíticas. En este cuadro, se destacan, por ejemplo, proyectos teatrales desarrollados en los establecimientos penitenciarios y en los servicios de salud mental, proyectos con migrantes y en territorios socialmente desfavorecidos (como en áreas rurales, industrias desertificadas y regiones con alto índice de problemas socioeconómicos). En paralelo, se multiplican también los festivales, los eventos con programación específica en diferentes estructuras, los encuentros temáticos, las investigaciones y publicaciones específicas del asunto. En el mismo sentido, también se insertan las directrices legislativas de las políticas públicas de la Unión Europea – y los financiamientos que de ahí resultan –, que resuenan en la definición de las políticas portuguesas, incentivadoras de acciones de naturaleza cultural integradas con los ámbitos social, educacional y de la salud. El propósito de dicha integración es alcanzar objetivos transversales entre instituciones con distintos matices, de acuerdo con lo vehiculado en la legislación. 173 | La creación teatral en Portugal en el contexto de las prácticas artísticas comunitarias Apoyados en este breve encuadramiento, proponemos una reflexión inicial sobre las actuales prácticas artísticas comunitarias en Portugal, con relieve en el teatro, centrándonos en los casos que tienen un mayor encuadre sociopolítico en sus contenidos y acciones – y trayendo algunos ejemplos de temáticas que vienen destacándose en las dramaturgias y en los posicionamientos éticos y estéticos. Tras una breve contextualización de estas prácticas, abordaremos la trayectoria que la PELE – Espacio de Contacto Social y Cultural – está construyendo en la ciudad de Oporto al proponerse como un espacio de creación teatral que asume “la creación artística como una palanca para el desarrollo comunitario, social y económico, contribuyendo para la cohesión social y territorial.”2 (PELE, s/d) Este texto, escrito a cuatro manos, resulta de un encuentro de dos visiones distintas y complementarias sobre el recorrido de la PELE, y tiene como objetivo el incentivo a una aproximación efectiva entre la investigación académica y las prácticas en este dominio. De un lado, la experiencia en primera persona de quien siempre ha tenido un rol activo en la fundación de la asociación y en la dirección de los proyectos artísticos; de otro, la observación sistemática, científicamente orientada, de una investigadora del campo de la Sociología, que viene acompañando e investigando el trabajo desarrollado por la PELE en los últimos años. 2 - En el original: “(...) a criação artística como uma alavanca para o desenvolvimento comunitário, social e económico, contribuindo para a coesão social e territorial”. Traducción nuestra. El Teatro Político en el Ahora | 174 Temáticas y Averiguaciones Estéticas Urgentes 2. Contextualización de las prácticas artísticas comunitarias En teatro, los procesos de creación colectiva que convocan la participación de las comunidades se encuadran en el campo más ancho de las prácticas artísticas comunitarias. Estas demuestran notable expansión en los más diversos contextos mundiales, especialmente en los países iberoamericanos. Pese a que no son una nueva realidad, estando fuertemente enlazadas a los movimientos artísticos y de transformación social de los años 1960, tales prácticas agregan, hoy, nuevos formatos y se redefinen en un desarrollo continuo que respecta las complejas realidades actuales. Nos interesa traer al debate las diferentes influencias en esta área, como el Teatro del Oprimido (Boal, 2005), inspirado por la Pedagogía del Oprimido, de Paulo Freire (Freire, 1987), y el Teatro Épico de Bertolt Brecht (Brecht, 1964). Más recientemente, también en Latinoamérica, conviene considerar el movimiento del teatro comunitario argentino (Bidegain, 2007), que se destaca basándose en el Teatro Popular y Político. Debemos, igualmente, considerar la influencia del Devising Theatre (Oddey, 1994), del Living Theatre, modalidad de arte participativa en Inglaterra que emerge en comienzos de los años 1990 como intento de despolitización del arte comunitario y, finalmente, la importante acción y animación sociocultural en Francia, resultante del movimiento de educación popular francés (PUPO, 2015). 175 | La creación teatral en Portugal en el contexto de las prácticas artísticas comunitarias Actualmente, ya es posible – recurriendo a las variadas definiciones que se inscribieron en el ámbito de las prácticas artísticas comunitarias – reunir una serie de elementos comunes a esta realidad en permanente construcción, tales como: quién está involucrado y de qué forma; cuál es el objeto de la investigación; cuál es el tipo de relación entre artistas y comunidad, entre otros.3 Teniendo como base esos elementos y su entrecruzamiento, las prácticas artísticas comunitarias pueden ser consideradas como Un campo propio de acción y pensamiento que destaca, en los procesos de creación artística, los colectivos activados por las culturas, identidades, historias y tradiciones de personas y lugares que, artísticamente elaborados, sostienen el diseño de una dramaturgia y permiten una proyección alternativa y colectiva en el futuro. De un proceso de esta naturaleza, se espera cualidad estética y una vivencia comunitaria significativa, en una tensión constructiva entre lo tradicional y lo contemporáneo”. (CRUZ, 2015, p. 56).4 3 - Sobre esto, ver Boehm & Boehm (2003); Cohen-Cruz (2005); Erven (2001); Prentki & Preston (2009). 4 - En el original: “(...) um campo próprio de acção e pensamento que destaca a participação nos processos de criação artística colectivo activados pelas culturas, identidades, histórias, tradições de pessoas e lugares que artisticamente trabalhadas, sustentam o desenho de uma dramaturgia e permitem uma projecção alternativa colectiva no futuro. É de esperar de um processo desta natureza qualidade estética e uma vivência comunitária significativa numa tensão construtiva entre o tradicional e o contemporâneo”. Traducción nuestra. El Teatro Político en el Ahora | 176 Temáticas y Averiguaciones Estéticas Urgentes Al tratar de Portugal, considerando sus rasgos culturales, sociales, económicos, políticos y ambientales, es de gran valor destacar la proximidad con Latinoamérica, especialmente en el funcionamiento comunitario y en el sentido de pertenencia, motivada por los procesos postrevolucionarios situados en comienzos de la Educación Pública (ej.: F.A.O.J. – Fundo de Apoio aos Organismos Juvenis). Por otra parte, es importante destacar, de una perspectiva formal y estética, la influencia europea, más precisamente de Inglaterra y de Europa Central. De esta manera, Portugal asume, también por su ubicación al sur del continente, un espacio privilegiado y estratégico en nuestro actual contexto. Comprueba esta afirmación el interés que tiene Eugene Erven, de la Utrech University (Países Bajos) una de las más importantes referencias mundiales en este campo de estudio por el fenómeno de las prácticas artísticas comunitarias que se desarrolla en Portugal. Prisional do Oporto. 2010. detenidos del Estabelecimento Hugo Cruz y interpretado por Entrado, obra dirigida por 177 | La creación teatral en Portugal en el contexto de las prácticas artísticas comunitarias El Teatro Político en el Ahora | 178 Temáticas y Averiguaciones Estéticas Urgentes 3. Una breve presentación del recorrido de la PELE en el ámbito de la creación artística comunitaria La PELE, que está presente en el territorio portuense desde 2007, surgió en un panorama de coyunturas nacionales e internacionales específicas, marcadas por dificultades de toda suerte, desde económicas hasta sociales y políticas. Nos referimos a un panorama ya identificado por estudios sociológicos en lo que se refiere al aumento de las desigualdades sociales (confirmado por el índice Gini5, que presenta valores más elevados en los países del sur de Europa, como Portugal); a la debilitación de los sistemas clásicos de soporte informales, tales como la familia e la comunidad local; a la individualización y fragmentación de la sociedad; y a la crisis de los mercados financieros – enfatizada después de 2008 y que aún parece permanecer. A ello, se suma una fase de deslegitimación política y de debilitación de los estados del bienestar europeos, sobretodo los que se insertan en los modelos corporativos o, más precisamente, los de Europa Meridional6, entre los cuales se encuentra Portugal. Sin embargo, se trata de un contexto favorable a la interacción internacional y al surgimiento de nuevas propuestas de acciones colectivas espontáneas, que parecen demostrar una centralidad estratégica en la estructuración de las sociedades modernas, insertándose en una visión global de las dinámicas sociales (BECK, 2000). En esta perspectiva, las acciones colectivas pueden mostrarse como redes de apoyo, pero también como espacios de participación cívica y política. Será en este duplo sentido que se insertará la propuesta de la PELE, que actúa en un espacio de diálogo entre lo socioeducativo y lo artístico (Pele, s/d). Dicho posicionamiento rechaza el antagonismo entre la idea del “arte por el arte” y la del “arte con función de transformación social”, centrándose, no obstante, en la tensión generada entre las dimensiones artística y política, y en cómo éstas se relacionan de manera complementaria. Lo real necesita lo poético como inspiración para los cambios, mientras lo poético pide un real como terreno inagotable de creación. Es precisamente en este espacio entre lo real y lo poético, lo factual y lo imaginado, lo individual y lo colectivo que se produce el distanciamiento necesario a la creación de otras realidades posibles. Este es el espacio de la extrañeza, donde se pueden experimentar otras formas de funcionamiento del punto de vista individual, colectivo e institucional.7 179 | La creación teatral en Portugal en el contexto de las prácticas artísticas comunitarias 5 - Instrumento de medición estadística que indica el grado de concentración de la renta en determinado grupo. Presenta valores de 0 a 1, lo cual 0 representa la igualdad de distribución de la riqueza y 1 representa la concentración de la riqueza en un único grupo, configurando una situación extremada de desigualdad. 6 - Sobre la perspectiva del modelo corporativo, ver EspingAndersen (1994) y para el modelo de la Europa Meridional, ver Adão e Silva (2002). 7 - Sobre esto, ver Cruz, 2015; Boehm & Boehm, 2003; Bishop, 2011 y Rancière, 2005 El Teatro Político en el Ahora | 180 Temáticas y Averiguaciones Estéticas Urgentes Partiendo del análisis de los cuarenta e cinco proyectos desarrollados por la PELE hasta los días de hoy, se pueden identificar cuatro áreas específicas de actuación: 1) proyectos teatrales con las comunidades; 2) proyectos con grupos de personas de características específicas (ej: personas reclusas, sordas y en situación de calle); 3) proyectos del Teatro del Oprimido; 4) formación. Analizando diacrónicamente la trayectoria de la asociación, es posible identificar líneas de trabajo que se mantuvieron a lo largo del tiempo, pero que, a la vez, dieron espacio a la innovación en la construcción del “quehacer teatral” y de la reflexión acerca de ese quehacer, hecha también a través de publicaciones de libros y documentales centrado en los procesos creativos. De esa manera, cada proyecto y su desarrollo dependen de las peculiaridades circunstanciales y tienen objetivos específicos, pero se insertan en los propósitos generales de la asociación – que propone afirmar el teatro en tanto espacio privilegiado de diálogo y creación colectiva (Pele, s/d). 181 | La creación teatral en Portugal en el contexto de las prácticas artísticas comunitarias Centrándonos en el ámbito de los procesos creativos colectivos de teatro comunitario, enfoque de este texto, la PELE desarrolló hasta hoy dieciocho proyectos, alcanzando cerca de quinientos participantes. Por las características mismas que moldean las prácticas artísticas comunitarias – en las cuales la creación es compartida en un movimiento de colaboración – y por las coyunturas estructurales específicas de cada contexto, resulta difícil pensar estos proyectos como un todo homogéneo. Los rasgos propios de las comunidades con las cuales se trabaja y de las cuales emergen las temáticas y su desarrollo ofrecen un abanico diferencial de narrativas y de expresiones artísticas. Además, los encuadramientos institucionales y financieros proporcionan tipos distintos de resultados. De esta forma, encontramos proyectos con rasgos muy diferentes respecto a la duración, a la prosecución del acompañamiento de los grupos y a los ámbitos de las presentaciones, creando un continuum con diferentes grados de institucionalización y de continuidad (SERAFINO, 2015). No obstante, hay aspectos transversales y comunes a las prácticas de creación colectiva comunitaria y, más precisamente, a los trabajos de la PELE, como la inclusión de narrativas que atraviesan diferentes esferas de la vida y con fuerte presencia de las especificidades locales; la heterogeneidad interna de los grupos; la experimentación; la proposición de momentos de diálogo y cuestionamiento; y la apertura de otras posibilidades de acceso al circuito cultural de la ciudad. 2014. Foto: Patrícia Poção. de Contacto Social y Cultural. producido por la PELE – Espacio obra dirigida por Hugo Cruz y MAPA – El juego de la cartografía, El Teatro Político en el Ahora | 182 Temáticas y Averiguaciones Estéticas Urgentes 183 | La creación teatral en Portugal en el contexto de las prácticas artísticas comunitarias El Teatro Político en el Ahora | 184 Temáticas y Averiguaciones Estéticas Urgentes Estos proyectos se proponen como una instigación a la colaboración, mirando objetivos comunes en el intento de atenuar los impulsos de competición que permean nuestra sociedad. La dinámica de los procesos creativos trae a la superficie asuntos significativos y urgentes a las personas involucradas. A lo largo de los proyectos de la PELE, se pueden identificar algunos temas recurrentes, que funcionan como inspiraciones para la escritura de las dramaturgias, a saber: el desempleo; los procesos de desindustrialización, que marcan las dinámicas familiares y la ordenación urbana; la segregación social; la gentrificación; la negligencia de determinadas zonas urbanas por parte del poder público; los variados ciclos migratorios: del campo a la ciudad, entre países, etc.; la movilidad urbana y la dificultad de acceso a determinadas zonas del municipio; la violencia doméstica, de género y entre generaciones; el rescate de tradiciones, rituales e identidades; la superación de estereotipos; la importancia del acceso al teatro y al arte en general; la posibilidad de que uno sea incluido y pueda formar parte en la construcción de experiencias culturales, participativas y afectivas. 185 | La creación teatral en Portugal en el contexto de las prácticas artísticas comunitarias 4. Algunas consideraciones Este texto propuso una breve reflexión – que pretende seguir inacabada – sobre la producción y el quehacer teatral en un sentido comunitario. En resumen, fueron destacados como aspectos esenciales de las prácticas comunitarias: la relación con el espacio; la relevancia de la continuidad y autonomía de los grupos; el trabajo con grupos heterogéneos y diversos; una dramaturgia basada en memorias, historias, identidades, culturas y en todos los demás rasgos que hacen que cada comunidad sea única e irrepetible; el enfoque en los procesos participativos de creación colectiva; la implicación de la comunidad en todas las etapas del proceso; la participación voluntaria y no elitista; la aceptación de diferentes formas de participación en el proceso; y el trabajo continuo para equilibrar la frágil conexión entre ética, estética y apoderamiento. El Teatro Político en el Ahora | 186 Temáticas y Averiguaciones Estéticas Urgentes Foto: Patrícia Poção. Contacto Social y Cultural. 2014. producido por la PELE – Espacio de obra dirigida por Hugo Cruz y MAPA – El juego de la cartografía, Por las cuestiones aquí señaladas, nos parece que las prácticas comunitarias pueden ser entendidas como una forma de acción emancipadora apoyada en un movimiento colaborativo. Tal movimiento incentiva el debate estético y ético sobre las posibilidades de actuación en la realidad, de creación de nuevas narrativas y de representaciones alternativas a la visión dominante de la sociedad. Las producciones teatrales marcadas por procesos colectivos pueden indicar la reivindicación de una independencia respecto a los modelos masivos de la industria cultural y pueden insertarse en una lógica de política comunitaria. Sin embargo, resulta fundamental comprender estas dinámicas de apropiación intrínsecas al sistema en el cual estamos introducidos para que no entendamos tales prácticas de forma ingenua, una vez que puedan existir apropiaciones políticas e institucionales tendenciosas capaces de desnaturalizarlas o englobarlas en lógicas cuestionables. El Teatro Político en el Ahora | 188 Temáticas y Averiguaciones Estéticas Urgentes 5. Bibliografia BECK, Ulrich. La sociedad del riesgo global. Madrid: Siglo XXI, 2000. BIDEGAIN, Marcela. Teatro Comunitario: Resistencia y transformación social. Buenos Aires: Atuel, 2007. BISHOP, Claire. Participation and Spectacle: Where Are We Now? Lecture for Creative Time’s Living as Form, 2011, p. 7. BOAL, Augusto. Teatro do oprimido e outras poéticas políticas. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2005. BOEHM, Amnoon; BOEHM, Esther. Community Theatre as a means of empowerment in social work: a case study of women’s community theatre. Journal of Social Work, 2003, 3 (3), p. 283300. BRECHT, Bertolt. Brecht on theatre. New York: Hill & Wang, 1957/1964. COHEN-CRUZ. Local Acts: Community-based Performance in the United States. London: Rutgers University Press, 2005. CRUZ, Hugo (coord.). Arte e Comunidade. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2015. ERVEN, Eugene van. Community Theatre: Global Perspectives. London: Routledge, 2001. 189 | La creación teatral en Portugal en el contexto de las prácticas artísticas comunitarias ESPING-ANDERSEN, Gøsta. O futuro do Welfare State na nova ordem mundial. Lua Nova, 1994, 35 (95), 73-204. FREIRE, Paulo. Pedagogia do Oprimido. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987. ODDEY, Alison. Devising Theatre: a practical and theoretical handbook. London: Routledge, 1994. PELE – Espaço de Contacto Social e Cultural. Disponible en: <http://www.apele.org>. Acesso el: 30 jun. 2016. PRENTKI, Tim; PRESTON, Sheila (org.). The Applied Theatre Reader. London & New York: Routledge, 2009. PUPO, Maria Lucia. Para alimentar o desejo de teatro. São Paulo: Hucitec Editora, 2015 RANCIÈRE, Jacques. Estética e Política: a partilha do sensível. Porto: Dafne Editora, 2005. SERAFINO, Irene. The theatre in the places of social exclusion: preliminary analysis of the Pele – Espaço de Contacto Social e Cultural association activities. KISMIF Book of proceeding, 2015, p. 203-208. SILVA, Pedro Adão. O modelo de Welfare da Europa do Sul: Reflexões sobre a utilidade do conceito. Sociologia, problemas e práticas, 2002, 38, p. 25-59. ENTRE LO SUBLIME Y LO ESPURIO. BREVE EXPOSICIÓN SOBRE EL CONCEPTO DE YUXTAPOSICIÓN COMO PROCEDIMIENTO DE MONTAJE POLÍTICO1 1 - Este texto conjuga las ideas expuestas en dos artículos distintos. En primer lugar, Entre lo sublime y lo espurio, publicado en la Revista Conjunto (Casa de las Américas, La Habana, Cuba), Nº 173, oct.-dic. 2014 (pág. 83-87). Y en segundo lugar, el artículo “Una trilogía de la revolución como alternativa al principio de no contradicción”, publicado en la Revista Apuntes de Teatro, Nº 139, 2014. ISSN 07164440 ©Escuela de Teatro – Pontificia Universidad Católica de Chile. Santiago Sanguinetti 2 (MONTEVIDEO/URUGUAY) 2 - Santiago Sanguinetti (Montevidéu/Uruguai) es actor, dramaturgo, director y profesor, egreso de la Escuela Multidisciplinar de Artes Dramáticas. Estudió en Avignon, Barcelona, Nottingham, Santiago, Buenos Aires y Montpellier. Ganador de varios premios, como Premio Nacional de Literatura de Uruguay. Sus textos teatrales fueran montados en nueve países. Autor de los libros Dramaturgia imprecisa (2009), Sobre la teoría del eterno retorno aplicada a la revolución en el Caribe (2013) y Trilogía de la revolución (2015). El Teatro Político en el Ahora | 192 Temáticas y Averiguaciones Estéticas Urgentes SEGÚN CUENTA PAUL AUSTER en su libro Diario de invierno, una noche en el París de los años veinte, James Joyce, estando de paso por una fiesta, fue abordado por una mujer que le pidió estrechar la mano que había escrito el Ulises. “Permítame recordarle, señora, que esta mano también ha hecho muchas otras cosas”, contestó Joyce (Auster, 176). La validación cultural que suponía conocer a Joyce, haber leído el Ulises y estrechar la mano del escritor que revolucionó la narrativa del siglo XX, se vio de pronto contrastada con la inevitable escatología de la imaginación más perversa: un producto cultural de élite se mezcla con posibles limpiadas de culo, masturbaciones –propias y ajenas–, sonadas de mocos, remoción de lagañas en los ojos y cera en los oídos, explosión de granos y limpieza de pelusa en el ombligo. Si Joyce hubiese aceptado, sin más, estrechar la mano de la mujer en cuestión, el acto comunicativo se habría clausurado. Joyce, y aquí está la genialidad, amplía el sentido, abre un juego más en la dinámica del lenguaje. Se vuelve, él mismo, una imagen de yuxtaposición. Su mano, la misma mano, pasa a ser leída como dos manos diferentes, con referencias a dos campos semánticos aparentemente contrarios. Joyce une en sí dos opuestos: lo sublime y lo espurio, todo en un mismo instante y en un mismo cuerpo. Fair is foul, and foul is fair, tal como afirman las brujas de Macbeth de William Shakespeare al comenzar el primer acto. 193 | Entre lo sublime y lo espurio. Breve exposición sobre el concepto de yuxtaposición (...) Víktor Shklovski, al comienzo de su artículo El arte como artificio, recuerda que “El arte es el pensamiento por medio de imágenes” (55).Y agrega: Todo el trabajo de las escuelas poéticas no es otra cosa que la acumulación y revelación de nuevos procedimientos para disponer y elaborar el material verbal, y consiste mucho más en la disposición de las imágenes que en su creación (56). Esta concepción del arte como “revelación de nuevos procedimientos” (56) nos ilumina el camino para entender cuál puede llegar a ser la relación entre escena y contexto social al hablar de teatro político. ¿Por qué no pensar en contenidos ideológicos claros, pero presentados bajo el oscurecimiento de la forma? El Teatro Político en el Ahora | 194 Temáticas y Averiguaciones Estéticas Urgentes La finalidad del arte es dar una sensación del objeto como visión y no como reconocimiento; los procedimientos del arte son los de la singularización de los objetos, y el que consiste en oscurecer la forma, en aumentar la dificultad y la duración de la percepción. El acto de la percepción es en arte un fin en sí y debe ser prolongado. El arte es un medio de experimentar el devenir del objeto: lo que ya está realizado no interesa para el arte (60). La yuxtaposición de elementos disonantes, como uno de los tantos procedimientos de manipulación de imágenes, hace que los elementos presentados multipliquen sus sentidos. La percepción sufre un impacto, la provocación surte efecto, la recepción se desautomatiza. Los ejemplos abundan, y no sólo en la literatura. Pensemos en la película de Bertolucci Último tango en París y en María Schneider masturbando a Marlon Brando por debajo de la mesa de un bar mientras le susurra: no quiero verte más, nuestra relación ha terminado. El objeto deviene, se crea nuevamente, se instala en el terreno de lo desconocido e irreconocible. Deja de tener nombre. 195 | Entre lo sublime y lo espurio. Breve exposición sobre el concepto de yuxtaposición (...) La teorización acerca de la relación entre teatro y política ha sido, y sigue siendo, problemática. Y más aún cuando no son pocos los que restringen el uso del vocablo “teatro político” únicamente al teatro didáctico portador de un “mensaje”. Son varios los puntos de partida para pensar lo político en el teatro. Una obra que se estrena fuera de los centros hegemónicos de representación, cualquiera sea su tema, supone en sí mismo un acto político de resistencia. Cobrar entradas populares, ir a la gorra, permitir el acceso gratuito y libre, es un acto político. Estrenar obras de autores latinoamericanos y no clásicos europeos, es un acto político. Generar procedimientos de creación horizontales y cooperativos es un acto político. Salir de las salas teatrales para trabajar en espacios no convencionales es un acto político. Reversionar y dislocar el funcionamiento de presentación en los teatros convencionales es también un acto político. Y también lo son sus contrarios: estrenar en centros hegemónicos, evitar la periferia –geográfica y autoral–, fijar precios elevados, hacer publicidad en tal o cual diario o revista. Todos son actos políticos, pero lo son en su forma, no en su contenido. Y al hablar de contenido, hablamos necesariamente de las ideas que van más allá de la propia teatralidad. Hablamos de las ideas en las que se sostiene el mundo real. Es precisamente ahí, en la interacción entre el ámbito de la representación y el ámbito puramente extrateatral, donde, desde mi punto de vista, se juega la relación entre teatro y política. El Teatro Político en el Ahora | 196 Temáticas y Averiguaciones Estéticas Urgentes Se desprenden de estas afirmaciones algunas interrogantes. ¿Es el teatro algo más que sí mismo? ¿Hay teatralidad, como esencia de lo dramático –si es que tal cosa existe– fuera del teatro? ¿El teatro es algo más que puro procedimiento y suma de reglas? ¿Es el teatro un medio o un fin? La cuestión general a resolver es, en definitiva y sin minucias epistémicas, cuál es la relación entre el mundo real y el mundo de la escena. Rafael Spregelburd aborda la problemática sin dudar en evitar la construcción de verdades a priori en la composición dramática. En su teatro, al menos en teoría, el procedimiento está antes que el símbolo. 197 | Entre lo sublime y lo espurio. Breve exposición sobre el concepto de yuxtaposición (...) El teatro más vivo, más interesante que se hace hoy en Buenos Aires (…) es un teatro que huye del símbolo como de la peste. (…) Su “verdad” radica más en el procedimiento lúdico de construcción de sentidos a posteriori, que en la mostración de verdades conocidas a priori. (…) El teatro que nos enfrenta a las cosas del mundo sin orientar su significación (142-3). Mucho antes, otros teóricos parecen haberse inquietado por las mismas cuestiones llegando a reflexiones similares. Vsevolod Meyerhold menciona dos corrientes opuestas, a las que llamó “presión literaria” –teatro como medio– y “presión teatral” –teatro como fin–. El Teatro Político en el Ahora | 198 Temáticas y Averiguaciones Estéticas Urgentes En todas las épocas y en todos los lugares el teatro ha experimentado la presión de dos fuerzas de la dramaturgia: la literaria y la teatral. El predominio en el drama de elementos literarios ha emergido a la superficie del escenario siempre que el teatro ha dejado de ser un objetivo para convertirse en un medio. Un púlpito desde el que se puede predicar con comodidad. (…) Los maestros del diálogo en novelas y relatos van al teatro tras desprenderse del tiempo empleado en novelas y relatos. (…) De estas entrañas brota el repugnante hedor del teatro tendencioso y del teatro de conversación, en los que el autor utiliza el escenario para exponer toda una serie de opiniones sobre la sociología, las relaciones de pareja e incluso la medicina. En Rusia, Francia, Italia, Inglaterra, Suecia y Noruega a finales del siglo XIX observamos una misma tendencia: los teatros buscan la dramaturgia de los propagandistas, de los novelistas o, sencillamente, de los hombres de negocios (61). 199 | Entre lo sublime y lo espurio. Breve exposición sobre el concepto de yuxtaposición (...) ¿Es posible afirmar, entonces, que el teatro debe existir únicamente por y para sí? Si repasamos las siguientes palabras de Peter Brook, afirmando la existencia de valores propios de la escena –en oposición a aquellos valores que le son ajenos–, tenderíamos a pensarlo así. El Teatro Político en el Ahora | 200 Temáticas y Averiguaciones Estéticas Urgentes Si partimos de la premisa de que un escenario es un escenario –no el lugar adecuado para desarrollar una novela, una conferencia, una historia o un poema escenificados–, la palabra dicha en ese escenario existe, o deja de existir, sólo en relación con las tensiones que crea en dicho escenario y dentro de las circunstancias determinadas de ese lugar. En otras palabras, aunque el dramaturgo traslada a la obra su propia vida, que se nutre de la vida circundante –un escenario vacío no es una torre de marfil–, la elección que hace y los valores que observa sólo tienen fuerza en proporción a lo que crean en el lenguaje teatral. Ejemplos de esto se dan siempre que un autor, por razones morales o políticas, intenta que su obra sea portadora de algún mensaje. Sea cual fuera el valor de dicho mensaje, únicamente surtirá efecto si marcha acorde con los valores propios de la escena (50). 201 | Entre lo sublime y lo espurio. Breve exposición sobre el concepto de yuxtaposición (...) Y sin embargo, algo de todo esto hace ruido. Porque ¿cuáles son esos valores? ¿Cómo debe presentar su materia semántica el teatro pensado como fin y no como medio? ¿Cuáles son los procedimientos que dan como resultado “lo teatral”? ¿Cómo se mide la tensión que la palabra dramática –no la novelística o la poética– despliega en escena? ¿Cómo dejar de lado lo político-temático desde una óptica ideológica emancipatoria que no niegue lo teatral, pero que tampoco lo restrinja a su versión didáctica? Enfrentado a estas interrogantes he comenzado a esbozar procedimientos de dirección escénica que aborden un cierto universo de ideas promoviendo, a la vez, su combustión espontánea. Presentando un argumento semántico y su contrargumento referencial, en una suerte de palimpsesto ideológicamente incómodo, se logra ampliar y defender por partes las opciones de discusión, instalando así un debate serio, un cruce argumental maduro y no lineal, anticipado o guiado. El Teatro Político en el Ahora | 202 Temáticas y Averiguaciones Estéticas Urgentes La yuxtaposición –así llamaremos a este procedimiento de montaje político– nos va a permitir entender algunos aspectos de la sinuosa relación que suele tener la política y el arte escénico en el medio teatral contemporáneo, a la luz de algunos estrenos montevideanos recientes y tomando como ejemplo central el proyecto Trilogía de la revolución, compuesto por las obras Argumento contra la existencia de vida inteligente en el Cono Sur –Teatro Solís, 2013–, Sobre la teoría del eterno retorno aplicada a la revolución en el Caribe –Teatro Solís, 2014– y Breve apología del caos por exceso de testosterona en las calles de Manhattan –Teatro Circular de Montevideo, 2014–. Entenderemos la yuxtaposición como un tipo particular de montaje, concepto abordado por Peter Bürger en su obra Teoría de la vanguardia como una de las categorías de estudio de la obra de arte vanguardista. Del collage cubista de principios del XX a los fotomontajes políticos de John Heartfield creados como denuncia en la Alemania nazi, la yuxtaposición entendida como coexistencia de elementos disímiles en una misma imagen, en un mismo golpe de recepción, supone de hecho un rechazo al realismo. Implica una construcción poética de la realidad. Plantea una alternativa a lo cotidiano. Pero no solo eso. 203 | Entre lo sublime y lo espurio. Breve exposición sobre el concepto de yuxtaposición (...) Es claro que los procedimientos tomados en sí no tienen contenidos semánticos inmanentes. Carecen del mismo sesgo ideológico los montajes de los futuristas italianos, asociados al fascismo de Mussolini, y los de los futuristas de la Unión Soviética posteriores a la revolución de 1917. Negando toda síntesis, renunciando a cualquier intento de sincretismo o de definición, lejos de fijar límites para la comprensión racional, la superposición de imágenes parece estar fundada en la irrepresentabilidad conceptual de la materia artística tratada. El sentido no se anula, simplemente se vuelve difuso, casi inasible, ampliado. La obra de arte así presentada asume la contradicción en sí misma y plantea un nuevo método de recepción y de crítica, que debe encontrarse a medio camino entre el estudio del procedimiento como tal – método formal– y la captación del sentido –método hermenéutico–. Básicamente, se trata de una pesadilla para quienes pretenden encontrar un único mensaje en una obra de arte o, como es nuestro caso, en una obra de teatro. 2012. Foto: Alejandro Persichetti. Revolución, de Santiago Sanguinetti. primera obra de la Trilogía de la vida inteligente en el Cono Sur, Argumento contra la existencia de El Teatro Político en el Ahora | 206 Temáticas y Averiguaciones Estéticas Urgentes La yuxtaposición como procedimiento de montaje niega la posibilidad de hallar un único significado. Estos montajes no admiten la traducción, no encierran otro discurso a develar, oscurecen la pretensión de encontrar un mensaje único. Dicho mecanismo sostiene las puestas en escena de las obras que componen la Trilogía de la revolución. En Argumento…, cuatro jóvenes estudiantes pretenden llevar a cabo un atentado en tres universidades del Cono Sur como acción directa inaugural para el cambio social. En su apartamento, las referencias permanentes a la cultura pop de herencia norteamericana de los ochenta y noventa se cruzan con tópicos emblemáticos de la izquierda revolucionaria latinoamericana de mediados del siglo XX. Por un lado, Taxi Driver, Wonder Woman, Beetlejuice, E.T., Wolverine; por el otro, José Carlos Mariátegui, Carlos Quijano, el Che Guevara, Fidel Castro. El episodio de mayor amplitud semántica, y de mayor repercusión crítica en un extenso margen del abanico político local, consistió en una filmación improvisada a manera de plataforma reivindicativa en video que mostraba a los personajes leyendo artículos de revistas paradigmáticas del pensamiento socialista latinoamericano –la peruana Amauta y la uruguaya Marcha– con sus rostros cubiertos por las máscaras de Wakko, Yakko y Dot, los protagonistas del dibujo animado Animaniacs de la Warner Brothers. Hubo, por un lado, quienes vieron en esta escena una ridiculización de los ideales revolucionarios, y por el otro, quienes vieron en ella una actualización temática de abordaje político poco común en el medio local y, por consiguiente, una reivindicación de figuras y de ideas que volvían a ser puestas en escena, que volvían a ser recordadas, comentadas y debatidas. 207 | Entre lo sublime y lo espurio. Breve exposición sobre el concepto de yuxtaposición (...) En Sobre la teoría…, cuatro cascos azules de la ONU cumpliendo una misión de paz en Puerto Príncipe, son sometidos a un asedio violento por parte del pueblo haitiano que ha decidido levantarse en armas al manifestar plena conciencia de las injusticias del orden económico global que ha hecho de su país el más pobre de América. Los soldados descubren, sin embargo, que ellos mismos han sido los culpables de semejante alzamiento tras haber llevado consigo bibliografía revolucionaria –Marx, Engels, Lenin– que han compartido con los locales. El paroxismo del ridículo: un extenso monólogo en el que uno de los soldados les explica a sus compañeros, por medio de dibujos infantiles en una pizarra, el funcionamiento de la “Dialéctica del amo y el esclavo” tal como la comenta Hegel en su Fenomenología del espíritu. Entre muñecas inflables, preservativos, bolsas de agua caliente, osos de peluche, posters de Madonna y muñecos vudú que emergen de las cajas de ayuda humanitaria que componen la escena, aparece Hegel –y luego Nietzsche…– en boca de un soldado raso. Y esos elementos –objetuales y conceptuales–, simplemente, no deberían estar juntos. El Teatro Político en el Ahora | 208 Temáticas y Averiguaciones Estéticas Urgentes La obra que completa la trilogía, Breve apología del caos…, presenta a un joven que, junto a su abuelo, viaja a Manhattan para propagar un virus que él mismo ha creado y que tiene por efecto volver extremadamente violentos a los seres humanos al combinar ADN de gorila con testosterona. La epidemia planificada provocará un apocalipsis sistémico que permitirá hacer realidad las utopías revolucionarias cuando todo empiece otra vez de cero. Y así como antes fueron Mariátegui, Quijano y Hegel, ahora es el turno de Trotsky. El abuelo, viejo trotskista, fundamentará el accionar del grupo apoyándose en el concepto de revolución permanente y, para ello, recurre al planisferio naif del tablero del juego de mesa WAR. La obra La revolución permanente y un juego para niños, ambos atravesados haciendo puro ruido semántico, pura estática de sentido. de Santiago Sanguinetti. 2012. de la Trilogía de la Revolución, en el Caribe, segunda obra retorno aplicada a la revolución Sobre la teoría del eterno 209 | Entre lo sublime y lo espurio. Breve exposición sobre el concepto de yuxtaposición (...) El Teatro Político en el Ahora | 210 Temáticas y Averiguaciones Estéticas Urgentes La obra en dos días consecutivos Bienvenido a casa, dirigida por Roberto Suárez en 2012 y a cargo de la compañía Pequeño Teatro de Morondanga, es en sí un gran ejemplo de yuxtaposición. Su primera parte crea la ilusión, mientras que la segunda la destruye al evidenciar el artificio. Es Joyce escribiendo el Ulises con una mano, mientras con la otra se rasca el ombligo. La yuxtaposición, dijimos, es la convivencia de elementos disonantes, la presencia de una contradicción casi insalvable. Pero no todas las yuxtaposiciones tienen el mismo impacto. No todas son “dramáticas”, si vamos al caso. De todos los tipos posibles de yuxtaposición, el más interesante es, a mi juicio, el que implica una discusión de sentidos, entendiendo por “sentido” toda construcción lingüística que privilegia el uso cognitivo o de contenidos proposicionales de todo acto comunicativo –en detrimento de su uso pragmático o fuerza ilocucionaria–. El tipo de yuxtaposición al que me refiero es el que muestra sentidos contradictorios conviviendo en escena. Y no hablo de cualquier sentido, sino un sentido político. Lo sublime y lo espurio en lo político. Pensemos de nuevo en Heartfield. Pensemos en el stencil hallado en una calle de la ciudad de Buenos Aires que muestra al Che Guevara con el rostro de Marilyn Monroe. Pensemos, cruel convivencia, en la moneda de un dólar ecuatoriana que muestra de un lado a una madre indígena cargando a su bebé, y del otro al águila norteamericana, junto a la inscripción “in God we trust”. 211 | Entre lo sublime y lo espurio. Breve exposición sobre el concepto de yuxtaposición (...) Ahora bien, al mencionar lo político no hablo del relacionamiento mínimo cotidiano de las personas, sino que pienso en el objeto de estudio de la Filosofía Política o de las Teorías Sociales: las características globales de las interrelaciones, los macro-relatos que sostienen y determinan los vínculos, las normas que afectan el contacto entre pares, las reglas de convivencia, los acuerdos y desacuerdos acerca del modo de organización imperante, las características del marco amplio que habilita la vida en colectivo, las formas en las que el poder se ejerce en una sociedad. Aristóteles, en el Libro I de la Política, dice dos cosas fundamentales sobre el hombre. La primera: el hombre es por naturaleza un animal político (135). La segunda: el hombre es el único ser dotado de logos, lenguaje, a través del cual es capaz de expresar lo bueno y lo malo (136). Esto supone, como recoge Hannah Arendt en La condición humana, que la vida política es una vida que privilegia el discurso sobre todas las cosas, es la vida de los hombres preocupados antes que nada por hablar entre sí. Para Arendt es, justamente, el teatro el arte político por excelencia, puesto que “es el único arte cuyo solo tema es el hombre en su relación con los demás” (211). de Santiago Sanguinetti. 2014. de la Trilogía de la Revolución, calles de Manhattan, tercera obra exceso de testosterona en las Breve apología del caos por El Teatro Político en el Ahora | 212 Temáticas y Averiguaciones Estéticas Urgentes 213 | Entre lo sublime y lo espurio. Breve exposición sobre el concepto de yuxtaposición (...) El Teatro Político en el Ahora | 214 Temáticas y Averiguaciones Estéticas Urgentes Es desde este punto de vista que considero que las yuxtaposiciones de sentido político son más dramáticas que otras. Las últimas obras de Gabriel Calderón son buenos ejemplos. Recordemos dos: Or, tal vez la vida sea ridícula – estrenada en el Teatro Circular de Montevideo en 2010, codirigida por Gabriel Calderón y Ramiro Perdomo– y Ex, que revienten los actores –estrenada en el Teatro La Gringa en 2012, y también dirigida por Calderón. En la primera, una niña, que se creía desaparecida en momentos de la dictadura, reaparece años después para revelar que su desaparición fue el resultado de una abducción extraterrestre. En la segunda, un joven inventa una máquina del tiempo para permitirle a su novia reconstruir su historia personal trayendo del pasado a familiares ya muertos, protagonistas del golpe de Estado. En ambas, lo político –con el sentido que le hemos dado– se intercala con la ciencia ficción, mezclando dos universos referenciales antagónicos, poniendo a debatir dos lenguajes opuestos, ampliando sentidos de interpretación, generando nuevas ideas nacidas a partir de la confrontación de mundos cuyo vínculo sencillamente no corresponde. Este procedimiento, ciertamente iconoclasta, amplía el horizonte de lo posible a través de la provocación, lleva a cuestionamientos no sólo sobre los temas abordados sino sobre el fin del arte en sí. Es una sacudida, en términos de recepción, a los alcances de los abordajes con pretensiones miméticas. 215 | Entre lo sublime y lo espurio. Breve exposición sobre el concepto de yuxtaposición (...) Lo que en Calderón es un procedimiento de construcción global, es en otros casos un procedimiento de montaje de escenas particulares. Recordemos la escena final de Antígona Oriental, dirigida por Volker Losch y escrita por Marianella Morena a partir de Sófocles y testimonios de ex presas políticas –estrenada en el Teatro Solís en 2012–, en la que se presenta al coro de ex presas llevando exuberantes y ajustados vestidos rojos, caminando con dificultad hacia el proscenio con zapatos de taco, esbozando una amplia sonrisa intencionalmente falsa, para cantar una especie de murga cuyo estribillo afirma: “y ahora en el sistema estoy, en el sistema”. Cuerpos insurrectos adaptados al sistema, como la madre indígena en la moneda de un dólar ecuatoriana. Yuxtaposición política que deconstruye el relato histórico. de Gabriel Calderón. 2013. Se desprende de todo esto una pregunta inevitable: ¿por qué defender este palimpsesto semántico como manera particular de abordar lo político, llena de amplitud y de multiplicación de sentidos, que puede prestarse a interpretaciones a veces antagónicas? ¿Por qué no ser más claros con lo que se pone en escena? ¿Por qué los autores y/o directores que proceden de este modo habilitan lecturas que puedan ir en contra de sus propias convicciones políticas? La razón es simple. Presentar una idea y su contraria coexistiendo en la misma imagen conlleva naturalmente a un cuestionamiento inmediato de las razones de semejante convivencia. La yuxtaposición forzada molesta y produce una conmoción frente a la que no se puede quedar indiferente, como no queda indiferente quien asiste a una suerte de misa macabra con un cura embarazado y un papa violador –me refiero a La mitad de Dios, escrita y dirigida por Gabriel Calderón; estrenada por la Comedia Nacional en el Teatro Solís en 2013–. La incomodidad nacida de la provocación habilita un diálogo y un cruce de argumentos inmediato, y es justamente ese diálogo y ese cruce de argumentos, siguiendo a Hannah Arendt, la esencia de la política y la esencia del teatro. La mitad de Dios, El Teatro Político en el Ahora | 216 Temáticas y Averiguaciones Estéticas Urgentes Se trata de ver en el teatro un diálogo entendido como acción comunicativa entre iguales y no como acción estratégica, esa en la que el autor y/o director induce a los espectadores deliberadamente y sin importar los medios, desde un hipotético pedestal, hacia la aceptación de una verdad previa pensada en un escritorio. En tal caso no habría debate ni diálogo posible. El Teatro Político en el Ahora | 218 Temáticas y Averiguaciones Estéticas Urgentes Ya Javier Daulte en su artículo “Juego y compromiso” hacía una distinción similar, diferenciando el teatro lúdico –al que defiende– del teatro comprometido con lo social –al que llama “dictatorial”–. Si bien su enfoque global parece más que acertado, su artículo adolece de un problema fundamental: ignora la importancia de la producción de sentido. Daulte deja fuera el tratamiento de la materia política por miedo al abordaje unidireccional y didáctico. Parece claro que el teatro no debe ser didáctico –como sí lo fue en la Grecia Antigua– dado que la verticalidad de la didáctica –fundada en la transposición del que tiene el saber al que no lo tiene– no condice con la horizontalidad del diálogo teatral propuesto en las poéticas contemporáneas, ese que lleva a la horizontalidad del pensamiento. Felizmente, podemos afirmar que hay maneras de tratar lo político desde una óptica no lineal, no obvia, no didáctica. Teatro y política están unidos por definición. Sólo cabe preguntarse sobre los procedimientos para abordar semejante relación. Hablar de la recuperación de la función política del teatro es hablar de la reinvención de su función de ágora, de asamblea, de debate de los asuntos públicos. La yuxtaposición de sentidos –o palimpsesto ideológico– es una intuición poética y un procedimiento estético de montaje que genera una oportunidad inmejorable para la apertura semántica, para el encuentro dialógico público y para la desautomatización perceptiva a través del impacto y ampliación del horizonte de expectativas espectatoriales. 219 | Entre lo sublime y lo espurio. Breve exposición sobre el concepto de yuxtaposición (...) Obras citadas: Arendt, Hannah. La condición humana. Buenos Aires: Paidós, 2009. Impreso. Aristóteles, Política. Bogotá: Publicaciones del Instituto Caro y Cuervo, 1989. Impreso. Auster, Paul. Diario de invierno. Barcelona: Anagrama, 2012. Impreso. Brook, Peter. El espacio vacío. Barcelona: Península, 1973. Impreso. Bürger, Peter. Teoría de la vanguardia. Barcelona: Península, 1997. Impreso. Daulte, Javier. “Juego y compromiso: el procedimiento”. EOLIA – Escola Superior d’Art Dramàtic. Recurso electrónico. Julio, 2004. Meyerhold, Vsevolod. “Conferencia Nº2: Introducción a la escenificación, 28 de julio de 1918”. Lecciones de dirección escénica. Ed. Jorge Saura. Madrid: Publicaciones de la Asociación de Directores de Escena de España, 2010. Impreso. Shklovski, Víktor. “El arte como artificio”. Teoría de la literatura de los formalistas rusos. Ed. Tzvetan Todorov. México: Siglo XXI, 1991. 55-70. Impreso. Spregelburd, Rafael. Prólogo. Un momento argentino. De Rafael Spregelburd. Nuevo teatro argentino. Ed. Jorge Dubatti. Buenos Aires: Interzona, 2003. 133-179. Impreso. GALPÃO EN FOCO NÓS Y LA APUESTA EN EL RIESGO Eduardo Moreira 1 (BELO HORIZONTE/MG) 1 - Eduardo Moreira (MG) es actor, director y uno de los fundadores de Grupo Galpão. Es autor de la dramaturgia del espectáculo Nós (2016), junto al director Marcio Abreu. Galpão en Foco | 224 No hay tal cosa como un cielo social por encima de nuestras cabezas […], sólo hay nosotros, potencias eminentemente situadas y su capacidad para extender sus ramificaciones en el seno del cadáver social que sin cesar se descompone y se recompone. Comité Invisible en “Crise e insurreição” 225 | Nós y la apuesta en el riesgo Grupo Galpão está cerca de cumplir, para fines de 2016, treinta y cuatro años de labor teatral continuo e ininterrumpido. Han sido veintitrés espectáculos montados y, ciertamente, más de tres mil presentaciones hechas en todo Brasil y en dieciocho países del mundo. La marca, expresiva por sí misma, gana aún más fuerza si consideramos la habitual formación de multitudes exprimidas en las calles, la exaltación del público y de la crítica y la abundancia de jóvenes actores que prestigian las jornadas de encuentros y talleres realizados por el Grupo en sus viajes por los más distintos rincones del país y del mundo occidental. Este histórico de logros trae consigo, para lo bueno y lo malo, una tendencia a la institucionalización. Cada nuevo trabajo viene antecedido por grandes y naturales expectativas: por la aprobación general, por la respuesta del público, por la sanción de la crítica, por el reconocimiento de los compañeros de labor y amigos, colaboradores y patrocinadores. Se espera, en síntesis, corresponder a todas las expectativas proyectadas sobre un trabajo que se volvió, de cierto modo, emblemático. Galpão en Foco | 226 No se trata, de modo algún, de negar o despreciar estas circunstancias, sino más bien de, reconociéndolas, saber romper con el peligroso círculo de expectativas que pueden, muy fácilmente, convertirse en prisión. Así, al pensar un nuevo proyecto, el gran reto sigue siendo la búsqueda por horizontes desconocidos; el encuentro con posibles riesgos; una desconexión con toda la experiencia pasada. Un vaciarse purificador para que nuevos caminos nos repongan en sintonía con el teatro en tanto lugar de permanente aprendizaje y de mejoramiento espiritual. No es tarea de fácil ejecución. Exige voluntad y persistencia, valor para elegir opciones y asumir sus consecuencias. Tener la humildad de saber que, en el oficio de actor, estamos siempre volviendo a fojas cero. Caminando en el filo de la navaja. Poniéndonos delante del espejo sin reconocernos el propio rostro. Encarando constantemente el ejercicio del vacío: cómo regresar al espacio familiar del salón de ensayo y de allí extraer materia insospechada, que sea a la vez visceral y fresca. Este es el principio que nos orienta, aunque ni siempre lo alcanzamos. El logro se hace menos o más efectivo de acuerdo a la coyuntura del grupo, siempre asociado al estado de crisis al que el teatro está constantemente sometido. Mantener la tensión entre lo institucional y este estado de crisis – necesario al quehacer artístico – parece ser el reto permanente de un grupo como el Galpão. dirigida por Marcos Abreu. 2016. Detalle de la obra Nós, 227 | Nós y la apuesta en el riesgo Galpão en Foco | 228 Delineado ese trasfondo, nos toca ahora una reflexión sobre los rumbos de la creación y montaje de nuestro último proyecto artístico, Nós,2 que tiene la dirección de Marcio Abreu: ¿Cómo la elección, la gestación y el proceso creativo se han articulado con estos principios los cuales hemos perseguido?; ¿cómo se han insertado en esta coyuntura? y, finalmente, ¿hasta dónde hemos conseguido llegar? El camino ha sido largo. En el cambio del 2014 para el 2015, en nuestras interminables discusiones acerca de qué proyecto artístico abrazar, el nombre de Marcio se nos afluía como una constante, no solamente por la calidad de sus espectáculos, sino también por su mirada teatral, que conocemos y aprendemos a admirar en los innúmeros contactos anteriores – tanto en Cine Horto cuanto en la sede de la Compañía Brasileña de Teatro, en Curitiba. Desde un punto de vista más superficial, su obra guarda una suerte de antítesis del lenguaje teatral más popular, reconocible, a su vez, en el quehacer de Galpão. No obstante, esto ya podría ser, en sí mismo, un buen punto de partida para que llegáramos a algo desafiador. Una desviación del camino siempre puede resultar muy estimulante y, por ello mismo, enriquecedora. 229 | Nós y la apuesta en el riesgo En nuestro primer encuentro oficial, le pregunté a Marcio qué tipo de espectáculo él se imaginaba montar con el Grupo. La respuesta vino de golpe: un espectáculo político. La comprensión de este término tan amplio y complejo se dio poco a poco. En un primer momento, él nos envió una serie de provocaciones que ponían en cuestión las relaciones de lo “dentro” y de lo “fuera”. ¿Cómo un cuerpo reacciona en el espacio de dentro, en su esfera íntima, en lo “estar en casa”, oculto y resguardado? Y, por otra parte, ¿cómo reacciona el cuerpo al espacio de fuera, donde está desprotegido y expuesto a lo inesperado? A fin de crear un discurso colectivo diversificado y polifónico, Marcio nos sugirió la creación de un manifiesto personal, en el que cada uno intentara expresar aquello que está bien y aquello que está mal en el mundo, y cómo reaccionamos frente a esta acción del mundo sobre nosotros. De ahí, se nos iban surgiendo nuevas cuestiones que concernían a lo público y a lo privado, al individuo respecto al colectivo, a la posibilidad de convivencia entre las diferencias, a la tolerancia y a la intolerancia. La idea de una comida colectiva también constaba entre las primeras indicaciones propuestas por el director. 2 - N. del T: Elegimos no traducir el título del espectáculo debido a la pérdida de la neutralidad de género que posee el pronombre ‘nós’ en portugués y que, en español, podría ser traducido como “nosotros” o “nosotras”. Foto: Adalberto Lima. dirigida por Marcos Abreu. 2016. Detalle de la obra Nós, Como un grupo de actores que siempre ha trabajado con diferentes directores, Galpão sostiene, hace ya unos años, la práctica interna de elaboración de escenas a ser presentadas al director. Nos apoyamos, así, sobre las provocaciones de Marcio con el propósito de construir ideas que sirvieran al desarrollo del trabajo. La ocasión coincidió con nuestro fértil encuentro con Miwa Yanagizawa. La directora paulista, que vino a Belo Horizonte a dar los primeros pasos de una colaboración con el grupo Luna Lunera, nos impartió un taller sobre la escucha del actor. Galpão en Foco | 232 En este caldero de ideas y encuentros, surgieron los improvisos que resultarían en la escena de la expulsión de alguien que no quiere salir, pero es brutalmente echado de un espacio interno. Enseguida, improvisamos al revés: la misma persona quiere salir y es violentamente impedida por el colectivo, que no admite tal posibilidad. Otro eje de nuestras improvisaciones fue la idea de la “última sopa”, cuya preparación colectiva enmarcaría la exposición de las razones por las cuales cada integrante consideraba que fuera aquella su última comida, allí repartida. 233 | Nós y la apuesta en el riesgo Los llamados ejercicio de lo “fuera” (echar a alguien a fuerza de un determinado lugar) y de lo “dentro” (impedir que alguien salga de él) fueron presentados a Marcio y se consolidaron, desde entonces, como el eje de nuestro proyecto dramatúrgico. Además de estos dos momentos, tendríamos también la escena del preparo de la sopa, en la cual vendrían a la superficie diferentes asuntos, como si aquellos “personajes” – encarnaciones tenues de nosotros mismos – reprodujéramos, como ecos, las voces que se multiplican por las calles. Entre los meses de octubre y noviembre, ya bajo el mando del director, trabajamos los manifiestos individuales, en los que cada actor exponía el “cómo yo reacciono ante la acción del mundo sobre mí”. Estos manifiestos tuvieron mucha importancia para que cada actor encontrara su propio lugar dentro del trabajo. Además de esto, en la elaboración final, fragmentos de los manifiestos, como el de Teuda con el fango, el de Paulo André exponiendo la dificultad de encontrar un comienzo, la danza de Lydia sobre la mesa y mi hombre bomba migraron casi integralmente para la versión definitiva del texto. Galpão en Foco | 234 Foto: Adalberto Lima. dirigida por Marcos Abreu. 2016. Detalle de la obra Nós, Otro momento provechoso del proceso con Marcio ha sido el de la experimentación en presencia del público. Abrimos el salón de ensayo del Grupo para que los espectadores compartieran y discutieran con nosotros las escenas que serían improvisadas allí. Durante las cuatro noches del ejercicio, presentamos todo el material más de una vez, dispuesto en combinaciones distintas. Vencer el reto de desnudar aquél borrador todavía tan frágil delante del público ha sido fundamental para que comprendiéramos el límite sutil entre la forma teatral y el acto performático construido por Marcio. 235 | Nós y la apuesta en el riesgo Después de una pausa de vacaciones, regresamos para los tres meses finales de concentración, cuando efectivamente montamos la dramaturgia y el espectáculo. El texto ha estado siendo construido y desmontado a lo largo de las agotantes repeticiones, en las cuales nosotros, paradójicamente, buscábamos, dentro del rigor, dar el frescor cotidiano a los diálogos – diálogos simultáneos y entrecruzados, cuya secuencia obedecía al diseño de una notación musical extremadamente precisa. Galpão en Foco | 236 A partir de ahí, han surgido nuevos desafíos, como, por ejemplo, la posibilidad de sorprendernos siempre con el texto. Trabajarlo como algo que nace y acontece en el aquí y ahora, a salvo del estándar y de la forma que se repiten automáticamente en la boca del actor – los cuales el director busca sin cesar arrancar del discurso de sus actores. A esto, Marcio lo llama “exhumación de un cadáver”. Es precisamente esta búsqueda de una actuación en el aquí y ahora que enturbia, en su teatro, los límites entre la representación y la performance – algo a que el actor debe atribuir forma y rigor a la vez en que necesita olvidárselo. Dentro de una dramaturgia de rupturas, en la cual los actores necesitan adherirse más al hecho de estar en escena que al desarrollo de un enredo, la interpretación debería perseguir mucho más el ejercicio de escucha de un pieza coral que prenderse a intenciones y sicologismos. 237 | Nós y la apuesta en el riesgo Esta insistencia del teatro como acto del aquí y ahora sigue siendo la provocación más incisiva de nuestro encuentro con el teatro de Marcio Abreu. La estructura de la pieza no puede asentarse, ganar sedimento. Necesita ser repetida, pero también olvidada. Deconstruida en un permanente encuentro con los diferentes públicos y espacios, que deben alterar constantemente el estado de presencia del actor. El juego entre la representación y la performance nos empuja hacia un lugar de desafiante indefinición. La tarea del actor es desplazar el público de la acomodación con la que recibe el acto teatral. Es sorprender. Después de un año de intercambio de impresiones y sugestiones, cuatro meses y medio de densos ensayos y más de cuarenta puestas en escena de Nós, el reto sigue más presente y vivo que nunca. Tan potente y arriesgado que, hoy, el Grupo no duda que su próximo montaje deberá ser hecho en colaboración con Marcio Abreu; tal vez como una manera de “comprender” y mejor digerir todos los riesgos con los cuales seguimos afrontándonos. Y también, claro, buscar trayectorias artísticas inesperadas. Foto: Adalberto Lima. dirigida por Marcos Abreu. 2016. Detalle de la obra Nós, El 2017 será un año festivo para una compañía que, en Brasil, cumplirá 35 años de existencia. En conmemoración a este marco histórico, cuidaremos para que nuestro teatro siga propiciándonos nuevas sorpresas, encuentros enriquecedores y desafíos estimulantes, para la dicha nuestra y del público, que siempre nos regala con su aplauso y su inestimable prestigio. CINE HORTO EN FOCO FESTIVAL ESCENAS CORTAS DEL GALPÃO CINE HORTO: LA LIBERTAD CREATIVA COMO ACTITUD POLÍTICA Marcos Coletta 1 (BELO HORIZONTE/MG) S 1 - Marcos Coletta (Belo Horizonte/MG) es formado por el Curso Técnico de Formación de Actores del Teatro Universitario de la UFMG; licenciado por el Curso de Graduación en Teatro de la UFMG; magíster en Artes/Artes Dramáticas por la EBA/UFMG. Desarrolla trabajos como actor, director, dramaturgo, improvisador e investigador. Es integrante y cofundador del Grupo Quatroloscinco – Teatro do Común. Actúa como dramaturgo y dramaturgista para otros grupos y colectivos de Minas Gerais. Desde el 2014, coordina el Centro de Investigación y Memoria del Teatro en el Galpão Cine Horto. Integró el equipo de curaduría del Festival de Cenas Curtas del Galpão Cine Horto en el 2015 y 2016, y coordinó los Debates del Día Siguiente dentro de la programación del Festival. Cine Horto en Foco | 244 EN EL ÚLTIMO AÑO DEL SIGLO PASADO, en 2000, se llevó a cabo la primera edición del Festival Escenas Cortas del Galpão Cine Horto,2 espacio abierto para que los artistas de Belo Horizonte pudieran experimentar ideas y prácticas escénicas con mucha libertad y poca plata. En aquél entonces, Galpão Cine Horto, que había sido fundado hacía poco más de un año, todavía buscaba alcanzar su lugar como un centro cultural de referencia, impulsado por la ya consagrada trayectoria del Grupo Galpão. El Oficinão apenas había estrenado su segunda edición,3 y otros proyectos importantes en la historia de la casa – como el Escena 3x4, Pies en la Calle e Galpão Invita 4 – no habían aún salido del papel. En el mismo periodo, la Escuela de Bellas Artes de UFMG inauguraba su Curso de Graduación en Artes Dramáticas (hoy Curso de Teatro), creando un nuevo campo de estudio y formación para el artista escénico belorizontino. 245 | Festival Escenas Cortas del Galpão Cine Horto: la libertad creativa como actitud política En el 2000, cuando el ex presidente de Brasil, Fernando Henrique Cardoso, estaba en su segundo mandato, un enorme apagón eléctrico se apoderó de once departamentos brasileños, prenunciando la crisis energética de los años siguientes, conocida como la “crisis del apagón”, metáfora adecuada para la compleja situación política y económica del país en aquella época. A contramano de este contexto, Galpão Cine Horto encendió todas las luces y abrió sus puertas para recibir una demanda estancada de artistas en búsqueda de espacios para concretar sus proyectos. En un acto casi irresponsable, Chico Pelúcio5 decidió anunciar en el boletín del Centro Cultural: “¡No se lo pierdan! En el segundo semestre, el 1º Festival Escenas Cortas del Galpão Cine Horto”, aunque nadie, ni él mismo, supiera con seguridad qué sería este evento. Con 66 inscripciones y 16 escenas seleccionadas para presentar a lo largo de cuatro días, la primera edición del Festival llamó la atención por su austeridad y atrevimiento. Su alcance local movió la clase artística belorizontina, reuniendo creadores de distintas estéticas y generaciones, promoviendo encuentros inusitados y alimentando expectativas e interés para la segunda edición. Así, sosteniendo gran receptividad y empeño por un diálogo cada vez más polifónico, el Escenas Cortas creció junto al centro cultural. Reconocido como una fuente de grupos y espectáculos, Cine Horto hizo del festival un ambiente privilegiado para el riesgo, la experimentación y el encuentro de artistas (tanto en la escena, como en la platea), alcanzando un perfil cada vez más popular y amplio: si en su primera edición el evento solo recibió inscripciones de Minas Gerais, en el 2014, por ejemplo, vinieron propuestas de 16 departamentos brasileños. 2 - Del original: Festival Cenas Curtas. Traducción nuestra. 3 - La primera edición del Oficinão realizó el espectáculo Noche de Reyes, con dirección de Chico Pelúcio, que estrenó en enero del 1999. La segunda edición del proyecto realizó el espectáculo Buzón 1500, con dirección de Júlio Maciel, que estrenó en enero de 2000. 4 - De los originales: Cena 3x4, Pé na Rua e Galpão Convida. Traducción nuestra. 5 - Integrante del Grupo Galpão y director general del Galpão Cine Horto. Foto: Guto Muniz. Escenas Cortas en 2016. La curaduría del Festival también se optimizó a lo largo de las ediciones. Si en los primeros años la pluralidad de lenguajes y la sencillez técnica de los montajes orientaban la selección, poco a poco la mirada de los curadores se hizo más perspicaz y más atenta a las cuestiones artísticas, políticas y sociales de cada presente. El propio incremento del número de inscripciones y la creciente calidad de los proyectos exigió una selección más criteriosa. Es importante señalar que el festival supo aprovechar muy bien la limitación de recursos financieros, ya que siempre contó con un presupuesto ajustado. En ese contexto, tanto su organización cuanto las propias escenas supieron encontrar soluciones creativas, de gran inventividad y bajo coste. Teniéndolo en cuenta, la curaduría siempre se mantuvo alerta a propuestas estéticas diversas que no exigieran grandes demandas técnicas. Esta realidad ayudó a moldear la identidad del festival al presentar escenas enfocadas en el quehacer del actor, en el uso de metáforas y signos, en la relación con el espectador y en la exploración de la teatralidad. El equipo de selección suele ser compuesto por miembros del Galpão Cine Horto y artistas invitados de diferentes áreas, garantizando, de esta manera, una mirada diversa y heterogénea. Cada año, este equipo se altera para que nuevas perspectivas se sumen al concepto curatorial y contribuyan para su renovación y actualización. Como la selección está hecha a partir de proyectos escritos sin la obligación de que la escena esté lista, no hay garantías de que la calidad de la escena presentada corresponda a la propuesta inicial, lo que, de cierto modo, alimenta el carácter de riesgo, exposición y experimentación del Festival y estimula la expectativa del público, del equipo y de los demás artistas participantes. Sorpresas (buenas y malas) ya forman parte del evento y son esperadas con ansiedad por la platea. Público del Festival Cine Horto en Foco | 246 Cine Horto en Foco | 248 No es posible analizar el Festival Escenas Cortas sin echar la mirada hacia su público – el corazón del proyecto. Reuniendo el espectador más asiduo del Galpão Cine Horto, pero ampliando cada año su alcance, la platea del Teatro Wanda Fernandes6 es calurosa, espontánea y reactiva. La venta de bebida alcohólica durante las escenas, el bar después de las funciones y los entreactos garantizan el clima festivo y deportivo del Teatro, que gana aires de arena en la ocasión. El público es el gran protagonista del Festival no solo por votar en su escena preferida, sino por ser, durante toda su participación, el termómetro del evento – lo que contribuye para ajustar la evaluación posterior hecha cada edición por el Galpão Cine Horto. Con frecuencia, recebemos respuestas de los artistas participantes alabando la energía del público y el clima amistoso del evento. El público asiduo del Escenas Cortas espera ver, en una misma noche, escenas suaves, dramáticas, abstractas, graciosas y provocadoras, consiguiendo pasear por esos tantos universos con rapidez y naturalidad. Es gracias a él que el Festival creció y se volvió, quizás, el principal escaparate de la producción teatral contemporánea de la ciudad, movilizando parte considerable de la clase artística belorizontina. En sus 17 años, el evento recibió diversas generaciones de artistas y proporcionó encuentros que generaron los más diversos frutos. Entre los colectivos que han surgido a partir de escenas presentadas en el Escenas Cortas, están el Grupo Espanca!, el Grupo Quatroloscinco, el Teatro 171, la Zula Cia de Teatro y la Primeira Campainha. 249 | Festival Escenas Cortas del Galpão Cine Horto: la libertad creativa como actitud política La creciente reverberación de cada edición hizo con que Galpão Cine Horto lanzara el proyecto Escena Espectáculo, que, entre 2008 y 2014, seleccionó una escena para recibir incentivo financiero para la creación de un espectáculo de larga duración. También culminó en la realización, en el 2013, del Festival Escena Espectáculo, que presentó 15 obras belorizontinas creadas a partir de escenas experimentadas en diferentes ediciones del Escenas Cortas, exhibiendo un próspero panorama de la influencia del Festival en la producción teatral de la ciudad. Al mismo tiempo, la vida útil de las escenas cortas se volvió cada vez más posible a partir del surgimiento de un circuito de festivales específicos para el género en diversos departamentos de Brasil, movimiento bastante influenciado por el éxito y perseverancia del nuestro Escenas Cortas. Podemos mencionar, entre otros, el Festival Breves Escenas, en Manaus (AM); el Festival Dulcina de Escenas Cortas, en Brasilia (DF); el Festival de Sketches de Cabo Frio (RJ) y el Niterói en Escena (RJ).7 Con pequeñas alteraciones cada edición, el Festival consolidó su formato tradicional que termina con una fiesta de cierre en el último día de funciones, en la cual son anunciadas las escenas más votadas por el público. Estas son presentadas una vez más en la Temporada de las más Votadas, que suele realizarse en el propio Galpão Cine Horto una semana después del Festival y posibilita a los artistas el contacto con otro perfil de público. En algunos años, la Temporada también ocurrió fuera de Belo Horizonte, como en Araxá e Ipatinga (MG), en asociación ocasional con otros festivales e instituciones. La elección por no haber un premio en efectivo tiene por objetivo no evidenciar el carácter competitivo del festival, sino más bien la potencia de los encuentros, la experiencia convivial y la posibilidad de poder presentar más de una vez. También evitamos títulos como “mejor escena” y “mejor actuación”, y dejamos para que el público haga la elección democrática de aquello que más lo atrajo. 6 - Nombre del teatro del Galpão Cine Horto. 7 - De los originales: Festival Breves Cenas, Festival Dulcina de Cenas Curtas, Festival de Esquetes de Cabo Frio, Niterói em Cena. Traducción nuestra. Cine Horto en Foco | 250 Dila Puccini. Escena Mala (MG). 2015. Foto: Las últimas ediciones del Escenas Cortas dieron aún más enfoque a la potencia política del Festival. En primer lugar por su ya reconocido espacio de libertad creativa y, en segundo, por la acción de resistencia de un evento que desde hace 17 años se mantiene sólido y en constante renovación, incluso cuando enfrenta dificultades de apoyo. La cooperación entre artistas y colectivos de Belo Horizonte ayuda a viabilizar la supervivencia del proyecto y a crear una red de colaboradores que fortalece su realización. La curaduría viene mostrándose cada vez más atenta al espíritu de su época y a los contextos sociales y políticos que motivan las propuestas artísticas, de rasgo cada vez más cuestionador y crítico. En este sentido, el Festival impulsó la creación de una comunidad que, cada año, se empeña y se moviliza para la realización del proyecto. También los trabajadores fijos del Galpão Cine Horto exceden sus quehaceres y se vuelven un equipo multifuncional, que va desde la distribución del material gráfico hasta el conteo de los votos del público. Desde su planificación hasta su ejecución, podemos reconocer la construcción de una micropolítica propia al Festival, una microsociedad que se alinea alrededor de una misión y se orienta por una ética de trabajo en común, bastante similar a la colectividad del teatro de grupo, rasgo heredado del Grupo Galpão. 251 | Festival Escenas Cortas del Galpão Cine Horto: la libertad creativa como actitud política Foto: Dila Puccini. Little Boxes (MG). 2015. 2015: Diversos siempre hemos sido Por primera vez integrando el equipo de organización y curaduría del Festival, he podido experimentar la compleja tarea en elegir 16 proyectos entre casi 300 propuestas oriundas de todo el país. Cada inscripción traía en sí un deseo y un universo propios. En medio a tantas posibilidades, el equipo de curadores tuvo que ser riguroso al proponer un recorte que no fuera incoherente con la tradición del Festival, pero que echara nuevas y más arriesgadas miradas. Con el tema “Diversos siempre hemos sido”,8 la 16ª edición evidenció la palabra diversidad, representada no solo en el pluralismo estético, ya tan practicado por el Festival, como también alumbrando discusiones sobre las diversidades sexual, de género, raza y cultura, que ocupan el centro de muchos de los debates actuales y ganan visibilidad en los medios y en la política. La informatización del proceso de selección, ahora realizado solamente en plataforma digital, también contribuyó para el incremento del número de inscripciones, una vez que el coste de impresión y franqueo de un proyecto puede desestimular muchos proponentes. Así, ganamos en democratización. Este proceso también estandarizó el formato de los proyectos, lo que permitió un análisis más enfocado en el contenido y concepto de las propuestas. 8 - Del original: Diversos sempre fomos. Traducción nuestra. Cine Horto en Foco | 254 En el 2015, la curaduría se puso de acuerdo respecto a un concepto común para la elección de las escenas sin que fueran desconsiderados el lugar de enunciación y las preferencias artísticas personales de cada integrante, lo que generaba consensos y disensos, confrontaciones y discusiones. Cuando llegamos a los 40 proyectos finalistas, los análisis y defensas se volvieron aún más acalorados, señalando el interés del equipo en montar una programación que realmente lograra responder a la temática propuesta. Finalmente, las 16 escenas elegidas compusieron un mosaico artístico bien heterogéneo, transitando por el registro dramático, contemporáneo, de teatro-danza, cordel, street dance, manipulación de muñecos, técnica circense, performance y otras formas híbridas. La pluralidad de discursos puestos en escena también desveló un deseo casi general en reafirmar la vocación política y crítica del arte. La presencia de artistas y colectivos inéditos o poco recurrentes también llamó la atención de la curaduría, que buscó abrir el espacio del Galpão Cine Horto para propuestas poco frecuentes y rostros menos familiares a su público habitual. Expandimos, así, la mirada en dirección a escenas que habitaban fronteras entre el teatro y manifestaciones artísticas vistas como “marginales” – como la escena Hecha de ruido y furia 9 (BH), que trajo la danza callejera y la cultura hip hop al Teatro Wanda Fernandes y cuyo elenco no era compuesto por actores profesionales, sino por b-boys. También merece destaque la escenamanifiesto Rolezinho: nombre provisorio, propuesta por el artista belorizontino Alexandre de Sena – una vigorosa ocupación performática de cuerpos negros que promovió la discusión acerca de la visibilidad y desigualdad racial. La escena coloca el individuo negro en el centro del acontecimiento teatral – que todavía es mayoritariamente blanco y elitista – refiriéndose directamente de los “rolezinhos” que ocuparon los noticieros y magullaron el bien-estar de la clase media conservadora. Como apunta la crítica e periodista Soraya Belusi, “aquello que tanto asombraba a la clase media brasileña, la presencia de un grupo de jóvenes negros y periféricos disfrutando el derecho de frecuentar espacios que antes les eran vedados, el derecho de hacerse visibles donde nadie los quería ver, marcaba así, tal cual se ve en la escena, una performance sobre poder – poder ser, poder existir, poder hacerse ver”.10 Otras escenas que se sobresalieron por la contundencia temática fueron Little Boxes (MG), que problematizó los absurdos de lo que se concibe como femenino, pero es construido a partir de estereotipos y de estándares socialmente impuestos a la mujer, y Sala de espera (SP), que puso de relieve la cultura de la competición, la reificación del obrero y la deshumanización de la relaciones de trabajo en el sistema neoliberal. 255 | Festival Escenas Cortas del Galpão Cine Horto: la libertad creativa como actitud política En ese año, otra novedad importante fue la proposición de un programa volcado hacia la calle. Conviene recordar que, en ediciones pasadas, el Escenas Cortas ya había experimentado una muestra de escenas para la calle en carácter no competitivo, pero desde el 2009 el Festival limitó sus actividades para dentro de las dependencias del Galpão Cine Horto. Sin embargo, en el 2015, el sábado – penúltimo día de funciones – cerramos una cuadra de la calle Pitangui (donde se ubica el centro cultural) y realizamos una feria de publicaciones independientes, acompañada de música, food-truck y presentaciones de b-boys, que duró hasta comienzos de la noche, poco antes de la muestra propiamente dicha. Esta experiencia confirmó la potencia y la necesidad de que el Festival se reabra para los alrededores del Galpão Cine Horto y dialogue más directamente con la calle, sus transeúntes y su profusión de informaciones y sucesos – lo que culminaría en la propuesta del año siguiente. 9 - Del original: Feita de som e fúria. Traducción nuestra 10 - Del original: “O que tanto assustava a classe média brasileira, a presença de um grupo de jovens negros e de periferia usufruindo o direito de frequentar espaços antes a eles negados, de se tornarem visíveis onde ninguém os queria ver, era, assim como se dá na cena, uma performance sobre poder – poder ser, poder existir, poder se fazer ver”.Traducción nuestra. Crítica publicada en la revista electrónica AGORA. Disponible en: https:// goo.gl/GD6kPV.. Cine Horto en Foco | 256 Foto: Dila Puccini. Hecha de ruido y furia (MG). 2015. 257 | Festival Escenas Cortas del Galpão Cine Horto: la libertad creativa como actitud política Cine Horto en Foco | 258 2016 – ¿Qué lugar ocupas tú? 11 Una vez más integrando el equipo de curaduría del Festival, ahora compuesta por nuevos artistas invitados, he podido desarrollar un trabajo a la luz de la experiencia del año anterior. En esta decimoséptima edición, el Escenas Cortas anhelaba un tono más sobrio, firme, monocromático, que pudiera dialogar con los tiempos oscuros que parecían amenazar la democracia brasileña en el 2016. La crisis política e institucional y el proceso de impeachment de la presidenta Dilma Rousseff contribuyeron para un clima de instabilidad que instigó relaciones de odio, prejuicio y agresión, especialmente en internet y en las redes sociales, donde casi todo es debatido de manera polarizada y superficial. En el primer encuentro para decidir el tema del Festival, surgió la pregunta ¿Qué lugar ocupas tú?, que resonó como una provocación, una incitación a que esta edición fuera un espacio de afirmación artística y política, una acción de guerrilla. Aunque las propuestas de escenas enviadas no se enteraran previamente del tema, los proyectos, en su mayoría, estaban de acuerdo con nuestro objetivo de montar una programación esencialmente provocativa. El tema también nos hizo reflexionar sobre el lugar que ocupa Galpão Cine Horto en tanto centro cultural que está ubicado en un barrio de periferia de la zona este de Belo Horizonte y que, recientemente, ha estado “compitiendo” con nuevos aparatos culturales de gran magnitud, ubicados en zonas más nobles o céntricas de la ciudad (como el CCBB, SESC Palladium, Cine Theatro Brasil Vallourec, entre otros). ¿Cuál es la importancia de un espacio como el Cine Horto? ¿Cuál es su singularidad? ¿Qué tipo de artistas e investigadores nos buscan? ¿Qué perfil de estudiantes se forman en nuestros talleres? Y, finalmente, ¿qué lugar queremos ocupar a partir de ahora? En este sentido, la pregunta-tema fue hecha tanto hacia adentro cuanto hacia afuera, y definió no solo la programación, sino más bien la propia estructura del evento. 259 | Festival Escenas Cortas del Galpão Cine Horto: la libertad creativa como actitud política Motivados por la experiencia del 2015, pusimos énfasis en la ocupación de la calle y en el diálogo con los espacios culturales coligados ubicados a nuestro alrededor, como la Gruta! – Casa de Paso, el Teatro 171 y el Zona Last, espacios que se consolidaron como referencia para una generación joven y alternativa de la ciudad, atenta a los movimientos artísticos, políticos y sociales. La colaboración, pues, originó la convocatoria “Rolê”, destinada a presentaciones escénicas y performáticas de formato libre en una programación paralela, pensadas para antes o después de las escenas y que seguían en el bar del Festival – éste por primera vez establecido fuera del Cine Horto, ocupando los espacios asociados y adentrando la madrugada. La concretización de un pasillo cultural movió la vecindad y expandió el alcance del evento, movilizando un número de personas no visto hacía mucho en el Escenas Cortas. En sus diversas formas y estéticas, los “Rolês” evidenciaron universos marginales como el queer y el graffiti, haciendo que prevaleciera el tono de manifiesto sin perder el buen humor y el clima festivo del evento. También expandimos la feria de publicaciones realizada en la tarde del sábado, que, en este año, fue incrementada por el Slam Club de la Lucha, una competición de poemas autorales hablados que conquista reconocimiento y público en Belo Horizonte desde el 2014, y que también se sobresale por su carácter políticoperformático al agregar voces marginales y periféricas. 11 - Del original: Que lugar você ocupa?. Traducción nuestra. Cine Horto em Foco | 260 Foto: Gabriel Augusto. Escenas Cortas, en 2016 en los “Rolês” del Festival Movimiento del público La identidad visual creada para la 17ª edición del Escenas Cortas también dialogó y fortaleció el tema propuesto. Desarrollada por el Espacio Lampejo, que desde el 2012 trabaja con el Cine Horto y por ello establece un diálogo íntimo con los proyectos de la casa, la concepción visual se dio a partir de banderas negras y blancas estampadas con una gran X. Éstas fueron conducidas por diversos espacios públicos de la ciudad, donde fueron fotografiadas para la composición de las piezas gráficas, sugiriendo las ideas de demarcación, combate y manifiesto. Las banderas también fueron izadas en la fachada del Cine Horto durante el evento y, muchas veces, eran transportadas por las calles en las manos de artistas y del público durante los “rolês”. 261 | Festival Escenas Cortas del Galpão Cine Horto: la libertad creativa como actitud política 2016. Foto: Athos Souza. Festival Escenas Curtas. identidad visual del 17º Imagen producida por la Foto: Guto Muniz. actitud (MG). 2016. una dramaturgia de Las escenas presentadas en esta edición, originarias de cinco departamentos brasileños, trataron directamente de variadas temáticas urgentes como el machismo, la homofobia, la invisibilidad social de personas en situación de calle y la falta de ética y escrúpulos de la gran política. También han reflexionado sobre hechos reales que movilizaron el país, como las protestas del 2013, las acciones de los black blocs y el propio impeachment. No obstante, también hubo espacio para propuestas más existenciales, de universos oníricos y lenguajes poéticas, todas ellas con alguno grado de crítica social. Más allá de las escenas, el público y los artistas exhalaban efervescencia política y cuestionadora y, a menudo, explotaban en gritos de orden y manifestaciones espontáneas. La tradicional fiesta de cierre del Festival fue mantenida dentro del Cine Horto, en el Teatro Wanda Fernandes, que, rápidamente, se reordena luego de las escenas del domingo para recibir la celebración de finalización. Esta última confraternización mezcla artistas participantes, el equipo del festival y el público para que juntos puedan conmemorar una edición más, realizada con mucho sudor y afecto, y también reafirmar la potencia de un proyecto que, cada año, se reinventa y se fortalece en la escena teatral brasileña. Para la periodista y crítica teatral Joyce Athiê, que en esta última edición hizo la cobertura crítica del Festival, lo que se vio durante la programación fue “una muestra de trabajos potentes en sus lenguajes, con alto nivel de habilidades técnicas, formas y discursos. En la platea, el público murmuraba sobre la dificultad en votar, una grata indecisión. La pregunta ‘¿qué lugar ocupas tú?’, que orientó el pensamiento curatorial del festival, ha regalado al público obras que reflexionan sobre temas políticos y que también traducen las variadas formas del quehacer del teatro político en los días de hoy. Los discursos y las reflexiones generadas trajeron tanto la indagación sobre las fricciones que causamos con nuestros posicionamientos en la escena, como también suscitaron modos de dar potencia al encuentro y al atrito. ¿Para quién hablamos sobre aquello que queremos hablar? Si, en la política, el embate y la confrontación son potencias de la ciudadanía, estamos también en el teatro promoviendo conexiones con saberes distintos, pensamientos e ideologías que se contrastan, ¿o estamos hablando apenas con nuestros pares? Si el discurso es antifascista, ¿hacia quién debe ser conducido?”12 Autocuradoria: Cine Horto en Foco | 264 12 - Del original: “[...] uma mostra de trabalhos potentes em suas linguagens, com alto nível de habilidades técnicas, formas e discursos. No público, percorrem os burburios da dificuldade de votar, uma grata indecisão. A pergunta ‘Que lugar você ocupa?’, que guiou o pensamento curatorial do festival, presenteou o público com trabalhos que refletem temáticas políticas que também traduzem as variadas formas do como fazer teatro político nos dias de hoje. Os discursos e as reflexões geradas trouxeram a indagação sobre as fricções que causamos com o posicionamento em cena, como também modos de potencializar o encontro e o atrito. Para quem estamos abrindo uma conversa sobre aquilo que queremos falar? Se, na política, o embate e o conflito são potencialidades da cidadania, estamos também no teatro promovendo conexões com saberes distintos, pensamentos e ideologias contrastantes ou falamos para nossos pares? Se o discurso é antifascista, para quem deve levá-lo a ouvir?”.Traducción nuestra. Fragmento de la crítica escrita en el día 17/09/16, por la periodista y crítica teatral Joyce Athiê. Disponible en: http:// galpaocinehorto.com.br/no-calorda-cena-17-09/. Cine Horto en Foco | 266 Hacia dónde el Festival Escenas Cortas camina y de qué manera él se concretará en el 2017 aún no lo sabemos, ya que todos los proyectos del Galpão Cine Horto, para que se mantengan y se optimicen, dependen de la disponibilidad de subvenciones. La lógica del incentivo por medio de exención fiscal de compañías, la desactualización de las leyes de fomento y el desmonte de diversas políticas culturales y sociales conquistadas en los últimos años apuntan hacia un panorama futuro de inseguridad y aprehensión en todo sector artístico y cultural. De todos los modos, el equipo del Galpão Cine Horto se mantiene firme en su proyecto de continuidad y resistencia, contando con la fuerza de muchos brazos que reconocen la importancia de este lugar como espacio de experimentación, cambio, discusión y libertad. Foto: Guto Muniz. Rói Ubu (PR). 2016. Cabaret Voltei - Oswald 267 | Festival Escenas Cortas del Galpão Cine Horto: la libertad creativa como actitud política Cine Horto em Foco | 268 UN BALANCE DE LAS ACCIONES REALIZADAS POR EL GALPÃO CINE HORTO EN EL 2015 En el 2015 fueron realizados 13 proyectos destinados a más de 41 mil personas, entre los cuales: Festival Cenas Curtas (Festival Escenas Cortas): 16ª edición: 262 inscripciones de 16 departamentos brasileños; presentación de 16 escenas seleccionadas. Público: más de 1.500 personas. Projeto Sabadão (Proyecto Sabadão): Seis ediciones – con Grupo Bagaceira (CE), Teatro Commune (SP), Eduardo Moreira (MG), Eid Ribeiro (MG), Cristiano Araújo (MG) y Grupo Armatrux (MG). Talleres Libres de Teatro: 470 alumnos divididos en 27 módulos. Público: más de 1.000 personas en las muestras de los talleres (1º y 2º semestres). Núcleos de Investigación: Cinco módulos de Núcleos en las áreas de Vestuario, Teatro para Educadores, Periodismo Cultural y Dramaturgia. Total de 128 alumnos investigadores. Taller de Gestión Cultural – O Avesso da Cena (El Revés de la Escena): realizado en Sabará (MG) para 30 alumnos. Talleres de Verano: Papel y sombra del títere, con Tião Vieira (MG), y Yo-personaje, con Joaquim Elias (MG). Público: 20 alumnos. Cine Horto na Estrada (Cine Horto en la carretera): más de 600 espectadores en diversos pueblos del interior de Minas Gerais. Projeto Conexão (Proyecto Conexión): 101 presentaciones. Público: 8.400 niños de escuelas públicas. Acciones de Formación: participación de 95 profesores. Biblioteca del CPMT: más de 250 nuevos títulos adquiridos y catalogados. 51 nuevos usuarios registrados. Más de 600 préstamos de materiales. Público: más de 1.500 personas. Portal Primeiro Sinal de Teatro (Portal Primer Timbre de Teatro): 37 mil visualizaciones de la página. 58 nuevos contenidos publicados (artículos, vídeos, exposiciones, entrevistas, periódicos). Y más de 33 espectáculos que ocuparon el Teatro Wanda Fernandes, totalizando 118 puestas en escena para un público de 10.200 personas. EQUIPO DEL GRUPO GALPÃO 2016 Actores | Antonio Edson Arildo de Barros Beto Franco Chico Pelúcio Eduardo Moreira Fernanda Vianna Inês Peixoto Júlio Maciel Lydia Del Picchia Paulo André Simone Ordones Teuda Bara Consejo ejecutivo | Beto Franco, Eduardo Moreira, Fernando Lara, Gilma Oliveira e Lydia Del Picchia Jefe ejecutivo | Fernando Lara Coordinación de producción | Gilma Oliveira Producción ejecutiva | Beatriz Radicchi Coordinación de planificación | Aline Pereira Asistente de planificación | Soraya Monteiro Coordinación de comunicación | Beatriz França Encargado de comunicación | Ana Carolina Diniz Coordinación administrativa | Wanilda D’artagnan Asistente administrativa | Andréia Oliveira Asistentes financieros | Cláudio Augusto e Cleber Bordinhon Recepción | Cídia Edvania Santos Servicios generales | Andréa Pereira Coordinación técnica e iluminación | Rodrigo Marçal Encargado de escenotécnica | Helvécio Izabel Sonorización | Fábio Santos Auxiliar técnico | William Teles Consultoría de planificación | Romulo Avelar Asesoramiento jurídico | Drummond & Neumayr Advocacia Gestión financiera de proyectos | Artmanagers Drummond Consultores Associados Asesoramiento contable | Infogrupo – Maurício Silva EQUIPO DEL GALPÃO CINE HORTO 2016 Dirección general: Chico Pelúcio Consejo asesor: Beto Franco, Chico Pelúcio, Gisele Milagres, Lydia Del Picchia e Romulo Avelar. Coordinación general: Gisele Milagres Coordinación de producción: Graziella Medrado Producción ejecutiva: Bernardo Gondim Coordinación técnica: Orlan Torres (Sabará) Técnicos: Wellington Santos (Baiano) e Jésus Lataliza Comunicación: Daniel Bandeira Creación gráfica: Estúdio Lampejo Coordinación de planificación: Fernanda Diniz Coordinación del Centro de Investigación y Memoria del Teatro / Centro de Pesquisa e Memória do Teatro (CPMT): Marcos Coletta Bibliotecario del Centro de Investigación y Memoria del Teatro / Centro de Pesquisa e Memória do Teatro (CPMT): Tiago Carneiro Asistente del Centro de Investigación y Memoria del Teatro / Centro de Pesquisa e Memória do Teatro (CPMT): Bárbara Ribeiro Becarios del Centro de Investigación y Memoria del Teatro / Centro de Pesquisa e Memória do Teatro (CPMT): Igor Cerqueira e Larissa L.O. Rodrigues Coordinación pedagógica: Lydia Del Picchia Coordinación pedagógica de los talleres y proyectos especiales: Fábio Furtado Coordinación pedagógica de los Núcleos de Investigación: Ana Luísa Santos Secretaría de talleres: José Junior Equipo pedagógico: Camila Morena, Fábio Furtado, Gláucia Vandeveld, Juliana Martins, Kelly Crifer, Leandro Acácio e Letícia Castillo Coordinación del Proyecto Sociocultural Conexión Galpão / Conexão Galpão): Reginaldo Santos Actores-monitores: Dayane Lacerda, Fabiano Lana e Mariana Blanco Coordinación administrativo-financiera: Maria José dos Santos Auxiliar administrativo: Leandro Dias Coordinación de operaciones: Ricelli Piva Recepcionista: Dayane Nonato Portero: Eberton Pereira Servicios generales: Juarez Pereira e Rita Aparecida Rosa da Silva Asistente de planificación y proyectos: Tania Araujo Asesoramiento contable: Infogrupo – Maurício Silva Familia Tipográfica utilizada: Univers Galpão Cine Horto Noviembre de 2016 Ministério da Cultura e Governo de Minas Gerais apresentam CA 0506/001/2014 Patrocínio Apoio