Download Ver la PROGRAMACIÓN - El sur de Valladolid
Document related concepts
no text concepts found
Transcript
Precios Butaca ORQUESTA DE CÁMARA DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DE CASTILLA Y LEÓN ORQUESTA Y CORO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID MUMU. MÚSICAS DEL MUNDO VOCES DE CINE. Ainhoa Zubillaga e Iñaki Salvador JAVIER PERIANES. La música del alma CUARTETO DE SAXOFONES “BISEL” LUIS EDUARDO AUTE 12,00 ¤ ABONO 30,00 ¤ 12,00 ¤ 4,00 ¤ 9,00 ¤ 9,00 ¤ 6,00 ¤ 18,00 ¤ * La tarjeta de “Demanda de Empleo” y los siguientes carnets dan derecho a un descuento del 20% en las entradas del abono: Joven, Escuela de Arte Dramático, Escuela de Danza y Escuela de Música. LUIS EDUARDO AUTE *12 ¤ para los 90 primeros abonados de la Semana de Música. **15 ¤ para desempleados (con tarjeta de Demanda de Empleo) y los poseedores de carnets: Joven, Escuela de Arte Dramático, Escuela de Danza y Escuela de Música (hasta un máximo de 90 localidades). · Todos los conciertos darán comienzo a las 20:30 horas, excepto el del domingo día 4 de noviembre, que comenzará a las 19:00 horas. · Venta de abonos: Del Viernes 19 al Miércoles 24 de Octubre de 19 a 21 horas. · Venta de abonos por Internet: Del Sábado 20 al Miércoles 24 de Octubre en www.ayto-medinadelcampo.es · Venta de entradas: A partir del Jueves 25 de Octubre de 19 a 21 horas y 2 horas antes de cada concierto. · Venta de entradas por Internet: A partir del Jueves 25 de Octubre en www.ayto-medinadelcampo.es · La venta de entradas para el concierto de LUIS EDUARDO AUTE (que no forma parte del Abono) se realizará a partir del Viernes 19 de octubre en taquilla y por internet. Durante la celebración de la 21ª Semana Internacional de la Música estará abierto el Servicio de Guardería del Auditorio Municipal. LOS CONCIERTOS ORQUESTA DE CÁMARA DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DE CASTILLA Y LEÓN ORQUESTA Y CORO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID. CORAL “MAESTRO BARBIERI” Y CAMERATA PRIMO TEMPO MUMU. MÚSICAS DEL MUNDO VOCES DE CINE. Ainhoa Zubillaga e Iñaki Salvador JAVIER PERIANES. La música del alma CUARTETO DE SAXOFONES “BISEL” LUIS EDUARDO AUTE NOTAS AL PROGRAMA EQUIPO DE LA SEMANA Edita: laberinto-ART · www.laberinto-art.es D.L. VA-902/2012 Pág. 6 Pág. Pág. Pág. Pág. Pág. Pág. 10 14 16 18 20 22 Pág. 25 Pág. 34 C/ Nicasio Pérez, 21-Bajo · 47005 Valladolid Telfs.: 616 450 235 · 983 308 649 · E-mail: pianotodo@terra.es L a Semana de la Música comienza su tercera década, en un año en que la cultura sufre con especial dureza las consecuencias de la mayor crisis económica en medio siglo. Sorteando dificultades y con el apoyo firme del Ayuntamiento, la 21ª edición ha logrado reunir en siete conciertos una amplia variedad de géneros. La Orquesta de Castilla y León, dirigida por Jennifer Moreau, se ha ganado merecidamente uno de los lugares destacados entre las formaciones de toda España. Fiel a su cita con Medina del Campo, este año abrirá el festival con un programa que incluye las Cuatro Estaciones Porteñas de Astor Piazzola, el compositor que llevó el tango a las alturas, abriéndole las puertas de las salas de conciertos. La Semana de la Música anticipándose al próximo bicentenario del nacimiento de Verdi, ofrecerá una de sus obras magnas: Su Misa de Réquiem. Contamos para ello con la Orquesta y coros de la Universidad Autónoma de Madrid. Más de un centenar de músicos rendirán homenaje al mayor compositor para la voz humana de la historia. Una vez más La Semana dedica una jornada a la familia y a los pequeños a los que acerca la música a través del espectáculo MUMU: Músicas del Mundo dirigido por el vallisoletano José Luis Gutiérrez. Coincidiendo con los 25 años de la Semana de Cine, la Semana de la Música dedica una jornada a las más famosas canciones de la historia del séptimo arte, en el concierto titulado "Voces de cine" con la mezzosoprano Ainhoa Zubillaga y el pianista Iñaki Salvador. El piano es el instrumento rey. Por eso la Semana le ha dedicado siempre una atención especial. Los mejores pianistas españoles y europeos han pasado por el festival a lo largo de estos veinte años. En esta edición lo hará el considerado el mejor pianista español actual: Javier Perianes, que en una original propuesta pondrá frente a frente a Chopin y Debussy, dos de los más grandes compositores para este instrumento y dedicará la segunda parte a la música española de Falla. Por el festival han pasado los mejores músicos de nuestra comunidad y este año el Cuarteto de saxofones Bisel dirigido por el medinense Manuel del Río nos ofrecerá en su concierto titulado "CINAZZ", un recorrido por la música del cine y el mundo del jazz. Y para cerrar, dentro del apartado de Otras Músicas, la Semana presenta por primera vez en Medina del Campo a Luis Eduardo Aute. El cantautor estrenará en Castilla y León, su último trabajo multimedia, con 16 canciones inéditas de las que es compositor e intérprete, además de una película de dibujos ("El niño y el basilisco") realizados por el propio autor, sobre un guión escrito y dirigido por él mismo. Junto a estas canciones Aute incluirá algunos de sus temas más conocidos. El Ayuntamiento de Medina del Campo ha hecho un esfuerzo importante, renovando de manera clara su apuesta por el arte y la cultura, y tiene mucho valor este empeño en estos tiempos en los que asistimos a la destrucción de importantes eventos ya consolidados, la Semana de Música ofrece a los medinenses y visitantes la ocasión de volver a reunirse para disfrutar con este arte universal, antídoto contra todos los males del mundo. 3 p resent a c i on LOS CONCIERTOS viernes dos DE NOVIEMBRE La Orquesta Sinfónica de Castilla y León ha cumplido sus primeros veinte años situándose como una de las mejores y más dinámicas agrupaciones españolas gracias a su calidad, a la amplitud de su heterogéneo repertorio y a la incesante actividad desplegada en su sede estable del Auditorio Miguel Delibes de Valladolid y por todo el territorio nacional. Creada en 1991 por la Junta de Castilla y León, la OSCyL tiene como su primer director titular a Max Bragado-Darman. Tras este periodo inicial, Alejandro Posada asume la titularidad de la dirección durante 7 años hasta la llegada de Lionel Bringuer, quien ha permanecido al frente de la formación orquestal hasta junio de 2012. Así mismo la OSCyL ha contado con ORQUESTA DE CÁMARA DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DE CASTILLA Y LEÓN Salvador Mas, Vasily Petrenko o Alejandro Posada como principales directores invitados. Durante estos 20 años de trayectoria, la OSCyL ha llevado a cabo importantes estrenos y ha realizado diversas grabaciones discográficas para Deustche Grammophon, Bis, Naxos, Tritó o Verso entre otras, con obras de compositores como Joaquín Rodrigo, Dmitri Shostakovich, Joaquín Turina, Tomás Bretón, Osvaldo Golijov o Alberto Ginastera. Además, la OSCyL ha llevado a cabo una intensa actividad artística en el extranjero, con giras por Europa y America, que le han permitido actuar en salas tan destacadas como el Carnegie Hall de Nueva York. A lo largo de estas dos décadas, la OSCyL ha ofrecido centenares de conciertos junto a una larga lista de directores y solistas, entre los que destacan los maestros Semyon Bychkov, Rafael Frühbeck de Burgos, Jesús López Cobos, Marc Minkowski, Gianandrea Noseda o Josep Pons, los cantantes Teresa Berganza, Barbara Bonney, Juan Diego Flórez, Magdalena Kozena, Renée Fleming o Angela Gheorghiu, e instrumentistas como Daniel Barenboim, Alicia de Larrocha, Joaquín Achúcarro, Katia y Marielle Labèque, Maria João Pires, Viktoria Mullova, Gidon Kremer, Gil Shaham, Natalia Gutman o Misha Maisky, entre muchos otros. Algunos de los compromisos para la presente temporada 2012/2013 incluyen actuaciones con los maestros Semyon Bychkov, Diego Matheuz o David Afkham y con solistas de la talla de Hilary Hahn, Mischa Maisky o Ian Bostridge. Además, el maestro zamorano Jesús López Cobos se une a Vasily Petrenko en el rol de principal director invitado. Uno de los principales objetivos de la OSCyL es la difusión del repertorio sinfónico en el sentido más amplio de la palabra, así como la creación de nuevos públicos. En este sentido es importante reseñar la alta implicación de la orquesta en las numerosas iniciativas sociales y educativas que el Auditorio Miguel Delibes está llevando a cabo. Desde el año 2007, la OSCyL tiene su sede estable en el Auditorio Miguel Delibes de Valladolid, obra del arquitecto Ricardo Bofill. C onc i ert o 1. Not a s a l P rog ra ma en p a g . 2 6 6 7 viernes dos DE NOVIEMBRE ORQUESTA DE CÁMARA DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DE CASTILLA Y LEÓN JENNIFER MOREAU Directora y violín solista La violinista Jennifer Moreau empezó sus estudios musicales en Nueva Zelanda, donde estudió con Alfredo Campoli, y prosiguió sus estudios en los EEUU con Dotothy Delay y Masuko Ushioda, graduándose con honores por el New England Conservatory de Boston. Participó en el Festival de Tanglewood tocando bajo la batuta de Leonard Bernstein y recibiendo clases de Louis Krasner, Leon Fleisher, Joel Krosnic, Eugene Lehner, etc. Ha sido miembro de la orquesta Handel&Haydn Society de Boston dirigida por Christopher Hogwood y de la Boston Pops Festival Orchestra. Entre 1989 y 1991 fue concertino en la New World Symphony de Miami trabajando bajo la batuta de Michael Tylson Thomas, John Eliot Gardiner, Christoph Eschenbach, etc. Jennifer siempre ha tenido un gran interés por la música de cámara, colaborando a lo largo de su carrera con músicos como Bernard Greenhouse, Laurence Lesser, Dmitri Sitkovetsky, Walter Trampler, Pascal Moraguès, Gérard Caussé, Henri Demarquette, Joan Enric Lluna, Asier Polo, David Quiggle,etc. También es fundadora y primer violín de los cuartetos Isadora y Ocean Drive. Ha colaborado con orquestas como la New Zealand Chamber Orchestra, Mahler Chamber Orquesta y New European Strings y es miembro de la Orquesta de Cadaqués y de la Orquesta BandArt. Ha sido profesora de la Escuela de Verano de Lucena y catedrática de música de cámara en el Conservatorio Superior de Música de Salamanca. Desde 1991 es solista de segundos violines en la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, orquesta con la que ha grabado el triple concierto de Beethoven. PROGRAM A I Concerto grosso en re menor, op. 6 nº 4 Arcangello Corelli (1653 - 1713) Adagio - Allegro Adagio - Vivace Allegro Concerto grosso en sol menor, op. 6 nº 8, “Fatto per la notte di Natale” Arcangello Corelli Vivace - Grave Allegro Adagio Vivace Allegro - Pastorale ad libitum (Largo) Serenata para cuerdas en Mi menor, Op. 20 Edward Elgar (1857 - 1934) Allegro Piacevole Larghetto Allegretto II Las cuatro estaciones porteñas Ástor Piazzolla (1921 - 1992) Verano porteño Otoño porteño Invierno porteño Primavera porteña [Arreglo para violín y orquesta de cuerdas de Leonid Desyatnikov] OSCyL Con la colaboración de: Jennifer Moreau, directora y violín solista Concie rt o 1. Not a s a l Progra m a e n pa g. 2 6 8 9 sabado tres DE NOVIEMBRE ORQUESTA Y CORO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID. CORAL 'MAESTRO BARBIERI' CAMERATA PRIMO TEMPO ORQUESTA Y CORO DE LA UAM (OCUAM). Director Enrique Muñoz La Orquesta y Coro de la UAM realizan un intenso trabajo dentro de España y el extranjero para la promoción y difusión de la música clásica, acto que se ve reflejado especialmente en la grabación de dos CDs y un DVD. Su actividad como intérpretes les ha llevado a representar a la UAM como entusiastas embajadores de la actividad musical y académica por diferentes partes del país y del extranjero, siempre con un reconocido éxito. Desde su creación, en el año 1995, están bajo la dirección de Enrique Muñoz Rubio. Han actuado en las salas más importantes de España entre las que se destaca el Auditorio Nacional, donde todos los años se realiza el concierto de cierre de temporada. La OCUAM es también invitada todos los años a participar en importantes festivales, entre los que sobresalen el festival COMA, y el Festival de Música Sacra de la Comunidad de Madrid, Creta, París y Angers (Francia). Ha grabado 2 CDs, uno dedicado a música francesa; el segundo dedicado a la música los compositores españoles. Recientemente se grabó un DVD con un concierto de la 9ª Sinfonía de Beethoven, junto a un documental donde se muestra todo el trabajo realizado por la OCUAM para con dicha obra. CORAL "MAESTRO BARBIERI" Director Fernando Rubio La Coral Maestro Barbieri nace en 1986. En su larga trayectoria musical cabe destacar la realización de comprometidas obras de la música coral, como el Réquiem de Gabriel Fauré, la Misa de la Coronación de Mozart, la Novena Sinfonía de Beethoven, el Gloria de Vivaldi, o los Funerales de la Reina Mary, de Purcell, entre otras, además del repertorio polifónico y a capella. Ha colaborado con la Orquesta Sinfónica de la Catedral de Madrid, la Orquesta y Coro de la Universidad Autónoma de Madrid, la Orquesta Athanor de Rivas, la Orquesta del Conservatorio de Móstoles, las Bandas Municipales de Villaverde y de Vallecas, el Cuarteto de Cuerda Villa y el cuarteto Alboka. Ha participado en los talleres de Canto Coral y Dirección de la Universidad Complutense y ha organizado ciclos de música navideña para el Ayuntamiento de Madrid. En 2006 fué invitado a participar en Hungría al encuentro internacional "Éneklö Magyarország". Dedica parte de su labor a diversos formatos de conciertos divulgativos, y recitales poéticomusicales. En 2006 y 2007 participó en las dos primeras ediciones en Madrid del Concierto Participativo "El Mesías" en el Auditorio Nacional y en el Teatro Real de Madrid. En Marzo de 2010 ha actuado en París con el Requiem de J. Rutter, en colaboración con la Orquesta y Coro de la UAM, con cuya formación ha colaborado también con el Requiem de Verdi, la Novena Sinfonía de Beethoven y el Réquiem de Fauré. En el presente año está invitada a organizar un concierto para el Proyecto Social del Teatro Real de Madrid. CORAL CAMERATA PRIMO TEMPO Directora Mercedes Lorenzo La agrupación coral “Camerata Primo Tempo” se crea en 1998, gracias a la labor de la que sigue siendo su directora, Mercedes Lorenzo Arnaz, profesora de Coro del Conservatorio Profesional de Zamora. Sus componentes, 33 en la actualidad, son aficionados al canto con distintos niveles de preparación musical y una amplia gama de edades, que va desde jóvenes estudiantes hasta personas ya jubiladas. El repertorio del coro es muy variado, ya que incluye tanto música sacra como profana. Abarca también todos los estilos y épocas, así como obras de diversos países, pero siempre con un denominador común: el de las obras de reconocido prestigio en el ámbito de la polifonía coral. Las actuaciones del coro son casi siempre “a capella”, pero ocasionalmente han sido acompañadas por algunos conjuntos instrumentales. Desde su creación ha venido realizando múltiples conciertos tanto en Zamora como fuera de la ciudad. También ha participado en Jornadas de Música Coral y ha sido seleccionada para tomar parte en diversos certámenes. Ha interpretado, invitada por el Coro y la Orquesta de la Universidad Autónoma de Madrid, el Réquiem de Mozart en 2006, el Réquiem de Fauré en 2011, y el Réquiem de Verdi en 2012 en la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional de Música. Enrique Muñoz Es profesor de la Facultad de Formación de Profesorado y Educación de la UAM, desarrollando como músico una triple vertiente, como docente, como compositor y como intérprete y director de orquesta y coros. En el campo de la composición, pertenece al grupo de compositores madrileños más activos, estrenando sus obras dentro y fuera de España y obteniendo premios nacionales e internacionales. Sus últimos estrenos han tenido lugar en Japón, Italia, Francia, Brasil, Finlandia Senegal, Rumanía, Taiwán y en el festival de compositores madrileños COMA 2007. Recientemente se ha editado un disco monográfico de parte de su música vocal A Capella por la Casa discográfica EMEC en la serie Compositores Españoles, Vol. 8, interpretado por el Ensemble Vocal francés SoliTutti. En su trayectoria como director ha fundado y dirigido la Orquesta La Vihuela, el Coro Maestro Barbieri, La Coral Parque Norte, El Coro y Orquesta de la UAM, El Coro de Cámara de la UAM, y El Grupo instrumental de Cámara de la UAM. Mercedes Lorenzo Natural de Medina del Campo (Valladolid). Obtiene el título de Profesora de Piano por el Conservatorio de Valladolid, y más tarde el de Profesor Superior de Solfeo y Teoría de la Música, Transposición y Acompañamiento por el Conservatorio Superior de Salamanca. En el año 1991 es profesora de Armonía en el Conservatorio de Zamora y en el año siguiente, 1992, pasa a ser profesora por oposición libre en la asignatura de Conjunto Coral e Instrumental en el Conservatorio de Grado Medio de Zamora, donde imparte actualmente clases de Coro, Piano, Lenguaje Musical y Transposición y Acompañamiento. Realiza diversos cursos de Dirección y Canto Coral con reconocidos profesores como Alberto Blancafort, Mercedes Padilla, Julio Domínguez, Javier Busto, Carl Höset, Johan Duijck, María Felicia Pérez, Alberto Grau o Carlo Pavese. Como profesora, además de sus clases en el Conservatorio de Zamora, ha impartido diversos cursos de coro y dirección coral. Carmen Gurriarán, soprano Nacida en Orense, estudia canto, violonchelo y piano en los Conservatorios de Orense, Santiago de Compostela y Madrid. Obtiene el Título Superior de Piano con las máximas calificaciones bajo la dirección de Martín Millán. Concie rt o 2 . Not a s a l Progra m a e n pa g. 2 9 10 11 sabado tres DE NOVIEMBRE Bajo el magisterio de la soprano Elvira Padín finaliza el grado superior de canto en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. Asimismo amplía su formación con Claude Allard, The Scholars, Enedina Lloris, Hisperion XX, Helmut Deutsch y Sena Jurinac y como pianista con J. M. Colom, A. Cano, J. Pierre Dupuy, L. Sinsev y S. Nebolsina. Realiza estudios de postgrado en Suiza con Rada Petkova, Dennis Hall y Esther de Bros, becada por la Xunta de Galicia y premiada por la Fundación Martha Moser de Suiza. Ha escenificado Amahl y los visitantes nocturnos de Menotti, La voz Humana de F. Poulenc, El retablo de Maese Pedro de Manuel de Falla, Cendrillon de P. Viardot. Ha estrenado obras de Manel Rodeiro, David del Puerto, J. Arias Bal, P. Vallejo, A. Bertomeu, Jesús Rueda, J. M. López López, Jesús Torres, Falcón Sanabria, G. Acilu, A. Webern, L. Dallapiccolla, M. Feldman, Schnittke, G. Scelsi, entre otros, dentro del ciclo Música de Hoy, en el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, en el Centro Galego de Arte Contemporánea en Santiago de Compostela, el MARCO de Vigo, entre otros. Ha grabado Pierrot Lunaire de Schönberg y Stabat Mater de Boccherini, ambos para RNE; un programa de música española del s. XVIII con el guitarrista Germán Muñoz, para TVE-2 y “Sobre la noche” de David del Puerto en un CD para el sello Verso. En el año 2002 fue seleccionada para participar en el ciclo Jóvenes Músicos de la Orquesta Sinfónica de RTVE. Ha cantado con la Orquesta de Cámara Andrés Segovia, la Orquesta Real Philarmonia de Galicia, el Proyecto Guerrero, el Grupo Modus Novus, la Orquesta de RTVE y la Orquesta de la Comunidad de Madrid. Algunos de los directores con los que ha trabajado son P. André Valade, J. Ramón Encinar, P. Halffter, A. Ros Marbá, A. Leaper, E. García Asensio, etc. Ha estrenado la Tercera Sinfonía de David del Puerto para recitador, soprano, mezzosoprano y orquesta bajo la dirección de E. García Asensio. Forma parte del trío Rejoice de música electrónica junto con el acordeonista Angel L.Castaño y el compositor David del Puerto y ha fundado el cuarteto vocal a capella 4Frequencies. Entre sus próximos compromisos figuran la interpretación de la tercera sinfonía de David del Puerto con la Orquesta Sinfónica de Córdoba, un concierto en el Auditorio Reina Sofía con la Orquesta de RTVE dirigida por Arturo Tamayo y la participación en el Festival Via Stellae 2009. Paz Martínez, Mezzosoprano Nacida en Huesca, inició sus estudios musicales a los seis años; posteriormente continuó en Barcelona, Madrid y Londres. Ha recibido clases de perfeccionamiento con Victoria de los Ángeles, Charles Brett, Monique Zanetti, Robert Expert, Dame Emma Kirkby, Eric F. Halvarson, Elena Obraztsova y Paula Anglin, entre otros. Hizo su debut escénico con Hänsel en Hänsel und Gretel en el Teatro de la Maestranza de Sevilla. Muy interesada en el repertorio barroco, ha interpretado Hyale (Actéon de Marc Antoine Charpentier), Berenice (Farnace de Francesco Corselli), Dianora (La Spinalbade Francisco António de Almeyda) y Alcina (Orlando furioso de AntonioVivaldi). Asimismo, ha dedicado especial atención al oratorio clásico: Gloria, Nisi Dominus, Magnificat y Stabat Mater de Antonio Vivaldi, Messiah, Foundling Hospital Anthem y Ode for the Birthday of Queen Anne de Georg Friedrich Händel, etc.; también al renacimiento español: Missa Pange lingua de Jaume Casellas, Misa de Requiem para la Reina Bárbara de José de Nebra; como repertorio romántico: Novena Sinfonía de Ludwig van Beethoven,Misa en Mi bemol mayor de Franz Schubert, Te Deum de Anton Bruckner, Via Crucis de Franz Liszt, Misa en Re mayor de Antonín Dvorák. Su repertorio se extiende hasta fechas más recientes, incluyendo: Berceuses du chat de Igor Stravinski y Misa Tango de Luis Bacalov. En mayo de 2009 colaboró en el estreno mundial de la pieza teatral La lengua en pedazos de Juan Mayorga. Ha actuado en el Auditorio Nacional de Madrid, Centro Cultural de Belém de Lisboa, festivales como Abu Gosh Vocal Music Festival de Israel, Festival Internacional del Camino de Santiago, Festival de Música Antigua de León, Académie Baroque Européenne d'Ambronay, así como en la Académie Bach de Arques-laBataille. Ha trabajado con destacados directores como Helmut Rilling, Christoph Rousset, Andrea Marcon, Paolo da Col, Enrico Onofri, Cesario Evora, Óscar Gershensohn y Marcos Magalhães; y formaciones como Sphera Antiqua, Los Músicos de Su Alteza, La Capilla Real de Madrid, Orquesta Barroca de Cádiz, Orquesta Barroca de Canarias, Músicos do Tejo, Accademia Ottoboni y Divino Sospiro. Miguel Borralo, tenor Tras estudiar canto con la maestra Ángeles Chamorro, realiza estudios de perfeccionamiento con Suso Mariátegui y Edelmiro Arnaltes en varios Cursos de Ópera y Lied y como alumno particular, y de Pianistas Repertoristas como Celsa Tamayo, Patricia Burton, Mac Sawyer y Ricardo Bini. Así mismo ha recibido Lecciones y Clases Magistrales de algunos de los mejores Cantantes del Panorama Internacional; como Dolora Zajick (Mezzosoprano), Raul Giménez (Tenor), Inva Mula (Soprano), Josep Bros (Tenor), Elisabeth Whitehouse (Soprano), Verónica Villarroel (Soprano), entre otros. Ha actuado como Solista en Teatros como el Teatro Real de Madrid y Ópera Nacional de París, en títulos como "Don Carlo" de G. Verdi; "Lohengrin" de R. Wagner; "Desde la Casa de los Muertos" de L. Janacek; "Luisa Fernánda" de F. MorenoTorroba, entre otros. En el Campo del Oratorio ha realizado como solista varias misas de W.A. Mozart (K.194, K.317 -Misa de la Coronación, K.258) el "Requiem" de W.A.Mozart, "El Mesías" de G.F.Haendel, y el "Requiem" de Verdi, junto a la Orquesta y Coro de la Universidad Autónoma de Madrid. PROGRAM A Misa de Réquiem (1869) Giuseppe Verdi (1813-1901) I Réquiem Kyrie Dies irae II Offertorium Sanctus Agnus Dei Lux aeterna Libera me Fernando Rubio, bajo Finaliza sus estudios de profesor superior de canto en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, su ciudad natal. También realiza estudios complementarios de piano, así como diversos cursos y seminarios de dirección impartidos por Martin Schmidt, Juan Esteban del Pozo, Óscar Gershensohn, Josep Prats y María Felicia Pérez, habiendo trabajado durante años con Jordi Casas. En la actualidad amplía sus estudios de Dirección Coral en Milán (Italia), bajo la dirección del maestro Marco Berrini. Compagina su faceta de dirección coral con la de cantante solista, y desde 1991 es bajo titular del Coro de la Comunidad de Madrid. Ha trabajado con directores del prestigio de Claudio Abbado, Jesús López Cobos, García Navarro, Peter Maag, Helmut Rilling, Harry Christophers, Robert King, Odón Alonso, Leo Brouwer, etc. Es desde 1996 director de la Coral Maestro Barbieri; es co-director asimismo del Coro de Cámara Clavileño, y ha dirigido en el pasado agrupaciones como el Coro Aldebarán y el Coro Allegro. Ha sido director invitado de la Orquesta Athanor, de Rivas y de la Orquesta de la Universidad Autónoma de Madrid. Enrique Muñoz, director Carmen Gurriarán, soprano Paz Martínez, contralto Miguel Borralo, tenor Fernando Rubio, bajo Concie rt o 2 . Not a s a l Progra m a e n pa g. 2 9 12 13 domingo cuatro DE NOVIEMBRE JOSÉ LUIS GUTIÉRREZ PROGRAM MUMU. Músicas del Mundo José Luis Gutiérrez, voz, vientos e instrumentos étnicos Jesús Enrique Cuadrado, voz, cuerdas y percusión Cesar Díez, voz, cuerdas y percusión Antolín Olea, voz y percusión José Luis Gutiérrez, dirección MUMU - Músicas del Mundo, un acercamiento a otras culturas, hasta hace no mucho lejanas y con las que ahora convivimos, mediante el lenguaje universal e integrador de la música. Se presentaran diferentes estilos de las músicas del mundo interpretados con gran cantidad de instrumentos de esas culturas musicales. El sirtaki de Grecia, las músicas andinas, africanas, músicas de Europa del este o músicas asiáticas. Instrumentos como mandolas, banjo, flautas del mundo, jembes, cabasas, reco reco, gons, etc. Al mismo tiempo que de una forma amena se muestran otras formas de vida y de pensar, a través de proyecciones, comentarios y de la música, se difunden mensajes con contenido solidario, de respeto a las culturas, personas y al medio ambiente, así como de otros valores humanos. tema / estilo / origen 1. Soul Drums / Percusión / Tambores del mundo 2. Sueños diabólicos / Celta / Irlanda 3. El Cóndor pasa / Andino / Los Andes 4. Cielito lindo / Corrido / México 5. Danza Húngara nº 5 / Zíngaro / Hungría 6. Coriomale / Ritual / África 7. Fruit Salad / Árabe Bereber / Magreb 8. Entradilla / folklore / Folk Ibérico 9. Cinco Notas / Folk Asia / China 10. Volver / Tango / Argentina 11. Camino del Colorado / Country / Estados Unidos Red de Teatros de Castilla y León Recomendado para niñ@s a partir de 4 años y público familiar Concie rt o 3 . 14 A 15 lunes cinco DE NOVIEMBRE AINHOA ZUBILLAGA Mezzosoprano Se ha presentado en festivales y salas de España, Francia, Holanda, Gran Bretaña, Polonia, Méjico, República Checa, Cuba y Austria (Musikverein de Viena, Auditorio Nacional, Festival Mozart La Coruña, Quincena Musical, Semana de Música Religiosa de Cuenca, Festival de Nantes, The Gregynog Festival, Festival de Dax, La Roque D'Antheron, Festival de Morelia, Ciclo de Música y Patrimonio de Valencia, Festival de Música Sacra de Málaga, Música en las Iglesias de Madrid, Palau de la Música de Barcelona, Teatro Monumental, Festival de Almagro, Festival del Escorial) ante prestigiosas orquestas (Nacional de España, Nacional de Lyon, Nacional de Rusia, Real Philarmonia de Galicia, Sinfónica de Baleares, Sinfónica de Bilbao, Sinfónica de Euskadi, Sinfónica de Galicia, Sinfónica de Viena, RTVE, Filarmónica de Gran Canaria, Filarmónica de Málaga…), dirigida por maestros como Colomer, Gómez Martínez, Kout, López Cobos, Mena, Neuhold, Patrón de Rueda, Pletnev, Victor Pablo Pérez, Ros Marbá, Von Dohnányi, etc. En el campo operístico, ha intervenido en varias producciones de A.B.A.O (Rigoletto e I Vespri Siciliani ambas de G. Verdi; El Caballero PROGRAM VOCES DE CINE de la Rosa de R. Strauss; Jenufa de L. Janacek; La Traviata de G. Verdi), en la Quincena Musical de San Sebastián (Rigoletto de G. Verdi, Gala “Tutto Verdi” y Aleko de S. Rachmaninov en versión concierto), en la temporada de ópera de Las Palmas (Ariadne auf Naxos de R. Strauss) en el Teatro Cervantes de Málaga (Romeo y Julieta y Fausto ambas de Ch. Gounod y Jenufa de L. Janacek) en el Teatro Real de Madrid (La Vida Breve de M. de Falla) en el Auditorio de Lyon (La Vida Breve de M. de Falla en versión concierto), en el Palau de la Música de Barcelona (Gala de ópera y zarzuela), en el Auditorio Rioja Forum (Gala de ópera y zarzuela) y en la Sala Dorada del Musikverein (Gala de ópera y zarzuela). También ha interpretado la opera Dido y Eneas de Purcell en diversos escenarios, la zarzuela Katiuska de P. Sorozabal en el Teatro Arriaga de Bilbao, Iván el Terrible de S. Prokoviev en el Teatro Monumental de Madrid y Teatro Cervantes de Málaga, Alexander Nevsky de S. Prokoviev, Lauda Sion de Mendelssohn y Réquiem de Verdi en el Auditorio Nacional de Música. Colabora como solista invitada en proyectos de música antigua y barroca con grupos como La Capilla Compostelana, La Capilla Peñaflorida, La Compañía Musical, La Risonanza, Los Músicos de Su Alteza, etc. Ha dado numerosos recitales de música de cámara con diversos pianistas y músicos, abordando un extenso repertorio alemán, inglés, francés y español. Dentro de la música contemporánea destaca su participación en el estreno mundial de la obra Divergencia Armónica de A. Larrauri, encargo de la Sociedad Filarmónica de Bilbao con motivo de su centenario, junto al cuarteto Gauguin. Ha grabado varios discos para diferentes sellos. IÑAKI SALVADOR Pianista Iñaki Salvador (San Sebastián - Donostia, 10 de Abril de 1962) Pianista, compositor, arreglista. Realizó estudios de piano, armonía y composición, siendo básicamente autodidacta en lo referido a la música moderna y el jazz. Músico vinculado fundamentalmente a la música de Jazz. Ha editado once discos a su nombre siendo el último de ellos el titulado “TE DOY UNA CANCION (Autoproducción, 2009). Ha colaborado en conciertos y grabaciones con los principales músicos de jazz de España, entre los que se encuentran Perico Sambeat, Pedro Iturralde, Javier Colina, David Xirgu, David Gómez, Mario Rossy, Jorge Rossy, Raynald Colom, Mikel Andueza, Gonzalo Tejada, Joaquín Chacón y muchos otros…. Asimismo es importante el listado de sus colaboraciones internacionales, con nombres como Allan Skidmore, Jean Toussaint, Jesse Davis, Charles Tolliver, Alvin Queen, etc… Ha recibido galardones como el “I premio Tete Montoliú”. Compone música para cine, teatro, televisión y danza y ha sido y es colaborador habitual de cantautores como Mikel Laboa, Mikel Markez, Imanol, Javier Ruibal, etc… Con éste último trabaja asiduamente en la actualidad ofreciendo algunos conciertos en formato de dúo. Es profesor de piano de jazz en el Centro Superior de Música del País Vasco (Musikene) y cuenta con una larga experiencia docente en el ámbito de la música moderna y el jazz, habiendo enseñado en importantes escuelas como el “Aula de Música Moderna y Jazz de Barcelona” y el “Taller de Musics” de la misma ciudad. H. MANCINI (1924-1994) “Moon River” DESAYUNO CON DIAMANTES (Audrey HepburnGeorge Peppard-Dir. Blake Edwards) F. CHURCHILL (1901-1942) “Baby Mine” DUMBO (Walt Disney) G. GERSCHWIN “The man I love” ENCADENADOS (Ingrid Bergman-Cary Grant-Dir. Alfred Hitchcock) H. STOTHART (1885-1949) & H. RUBY (18951974) “I wanna be loved by you” CON FALDAS Y A LO LOCO (Marilyn Monroe-Jack Lemmon-Tony Curtis-Dir. Billy Wilder) L. BONFÁ (1922-2001) “Manhã de Carnaval” (piano solo) BLACK ORPHEUS (Breno Mello-Marpessa DawnDir. Marcel Camus) R. RODGERS (1902-1979) “Edelweiss” SONRISAS Y LAGRIMAS (Julie Andrews-Christopher Plummer-Dir. Robert Wise) S. SONDHEIM (1930-) “Not while I'm around” SWEENEY TODD (Johnny Depp-Helena Bonham Carter-Dir. Tim Burton) K. WEILL (1900-1950) “Speak low” VENUS ERA MUJER (Ava Gadner-Robert WalkerDir. William A. Seiter) H. MANCINI (1924-1994) “Days of wine and roses” DIAS DE VINO Y ROSAS (Lee Remik-Jack LemmonDir. Blake Edwards) S. SONDHEIM (1930-) “Send in the clowns” A LITTLE NIGHT MUSIC (Elisabeth Taylor-Len Cariou-Dir. Harold Prince) H. ARLEN (1905-1986) “Somewhere over the rainbow” (piano solo) EL MAGO DE OZ (Judy Garland-Dir. Victor Fleming) F. CHURCHILL (1901-1942) “Some day my prince will come” BLANCANIEVES (Walt Disney) A. LARA (1900-1970) “Piensa en mi” TACONES LEJANOS (Marisa Paredes-Victoria AbrilMiguél Bosé-Dir. Pedro Almodovar) J. KANDER (1927-) “All that jazz” CHICAGO (Renée Zellweber-Catherine Zeta JonesDir. Rob Marshall) E. MORRICONE (1928-)“Nella fantasía” LA MISIÓN (Robert de Niro-Jeremmy Irons-Dir. Roland Joffé) J. KANDER (1927-) “New york” NEW YORK NEW YORK (Liza Minelli-Robert De NiroDir. Martin Scorsese) Concie rt o 4 . Not a s a l Progra m a e n pa g. 3 1 16 A 17 martes seis DE NOVIEMBRE JAVIER PERIANES Concierto de piano El clamor entusiasta de la crítica y de la audiencia confirma el estatus de Javier Perianes como uno de los artistas españoles más destacados del panorama concertístico actual. Su nombre resulta habitual en los más importantes festivales españoles, con exitosas actuaciones en los de Santander, Granada, Canarias, Peralada y San Sebastián. En 2012 será Artista en Residencia en el Festival de Música y Danza de Granada. Durante la temporada 2012/2013 será Artista en Residencia del Teatro de la Maestranza y de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla. Su presencia es también permanente en la programación de prestigiosas salas de conciertos de todo el mundo, incluidas el Auditorio Nacional de Madrid, Palau de la Música de Barcelona, Palau de les Arts Reina Sofía y Palau de la Música de Valencia, Carnegie Hall de Nueva York, Wigmore Hall de Londres, Concertgebouw de Ámsterdam, New World Center de Miami, Barbican Hall en Londres, Teatro de los Campos Elíseos de París, así como su reciente debut en el Festival de Lucerna junto a la Filarmónica de Israel y Zubin Mehta. Perianes ha colaborado con prestigiosos directores como Daniel Barenboim, Rafael Frühbeck de Burgos, Zubin Mehta, Michael Tilson Thomas, Daniel Harding, Pedro Halffter, Josep Pons, Jesús López Cobos, Lorin Maazel, ,Vasili Petrenko, y Antoni Wit, entre otros. Compromisos recientes y futuros incluyen actuaciones con formaciones españolas e internacionales como la Orquesta del Capitolio de Toulouse, la BBC de Gales, Yomiuri Nippon Orchestra en Tokyo, Orchestre de Chambre de París, Orquesta Arturo Toscanini, Filarmónica de San Petersburgo bajo la dirección de Yury Temirkanov, New World Symphony junto a Michael Tilson-Thomas, Sinfónica de Sao Paulo, Orchestra of New Russia con Yury Bashmet, así como recitales en Hong Kond, Madrid (Ciclo Scherzo), Sevilla, París, Tokyo, etc… Sus proyectos discográficos con harmonia mundi han sido recibidos de manera entusiasta por la crítica internacional. Grabaciones recientes incluyen los Impromptus y Klavierstücke de Schubert, sonatas para teclado de Manuel Blasco de Nebra, Música Callada de Mompou así como la música para piano de Manuel de Falla y una grabación en directo de Noches en los Jardines de España junto con la Orquesta Sinfónica de la BBC y Josep Pons. Su último trabajo con harmonia mundi, salido al mercado en Septiembre, está dedicado a Beethoven (Beethoven moto perpetuo Sonatas Nos. 12, 17, 22 y 27). PROGRAM I Preludio op. 28 nº 1 Chopin (1810-1849) Preludio nº 1 (Libro I) "Danseuses de Delphes" Debussy (1862-1918) Barcarola Chopin L'isle joyeuse Debussy Berceuse Chopin Clair de lune (nº 3 de la Suite Bergamasque) Debussy Les sons et les perfums ….. (Preludio no. 4) Debussy Balada no. 4 Chopin II Nocturno Manuel de Falla (1876-1946) Serenata Andaluza Manuel de Falla Cuatro Piezas Españolas Manuel de Falla Fantasía Baetica Manuel de Falla Concie rt o 5. Not a s a l Progra m a e n pa g. 3 2 18 A 19 miercoles 7 DE NOVIEMBRE El cuarteto de saxofones “Bisel” inicia su andadura en el año 1996 con la finalidad de dar a conocer y divulgar este “joven” instrumento de viento, así como para fomentar su afición a todos los niveles y edades. Los componentes de este cuarteto de saxofones son nacidos en la provincia de Valladolid y les une sus inquietudes por el estudio y profundización en el saxofón, así como la promoción de este instrumento. El repertorio es amplio y variado, ahondando en todos los géneros y estilos musicales: clásica, jazz, música ligera, música de cine y con un claro acercamiento a la música contemporánea. Este cuarteto cuenta con la versatilidad de poder ofrecer tanto conciertos monográficos sobre temas específicos ( música de cine, jazz, clásica, etc ) como la posibilidad de ofrecer conciertos didácticos a escolares y/o adultos en el que se explica la historia del instrumento junto a un repaso por la música desde el S. XVI hasta nuestros días. El repertorio abarca desde transcripciones de obras de compositores como Bach, Bocherinni, Bizet, Albeniz, Mozart, Piazzolla, hasta composiciones específicas para esta formación de compositores como Pedro Iturralde, Florenzo y otros. Manuel del Río Lobato Nacido en Medina del Campo (Valladolid), comienza sus estudios musicales a los 9 años en el seno de la Banda de Música de su localidad, estudiando en los conservatorios de Valladolid, Salamanca y Madrid, obteniendo el CUARTETO DE SAXOFONES “BISEL” título de Profesor Superior de Saxofón tras lograr varias matrículas y premios de honor a lo largo de su carrera. A su vez posee el Título de Profesor de Solfeo, Teoría de la Música y Acompañamiento, así como el Curso de Aptitud Pedagógica realizado en la Universidad Complutense de Madrid. Ha recibido clases de prestigiosos saxofonistas como Jesús Librado, Manuel Miján, Pedro Iturralde, Jean Michel Goury, Claude Delangle, Jean Marie Londeix. Ha recibido clases de Improvisación, Informática Musical, Organización y Dirección de centros, Dirección de Orquesta, Dirección de Coros, Armonía, Contrapunto, Fuga y Composición. Durante los años 1989 hasta 1993 dirige la Coral de Medina del Campo. Desde Octubre de 1988 hasta octubre de 2004 dirige la Banda Municipal de Música de Medina del Campo, obteniendo bajo su dirección el 1er premio en el Concurso Nacional de Bandas de Música “Enrique de la Hoz” celebrado en Madrid en el año 2000 y el 1er premio en el Certamen Regional celebrado en Alba de Tormes en el año 1994. Desde 1992 y en la actualidad dirige la Escuela Municipal de Música de Medina del Campo, inscrita en el registro de centros del M.E.C. Desde el curso 2007-2008 hasta la actualidad ejerce como profesor de la Universidad de Valladolid en el Departamento de Didáctica de la Expresión Musical, plástica y Corporal. Desde el año 2006 colabora asiduamente como saxofón solista con la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, con la que ha realizado más de 15 conciertos por toda la geografía española. Miguel Angel Arranz Melero Nacido en Peñafiel (Valladolid), comienza sus estudios musicales a los 10 años. Estudia en los conservatorios de Valladolid, Salamanca y Oviedo, obteniendo el título de Profesor Superior de Saxofón. Posee el Curso de Adaptación Pedagógica que realiza en la Universidad de Valladolid. Ha recibido clases de prestigiosos saxofonistas como Jesús Librado, Manuel Miján. Así como la realización de numerosos cursos de perfeccionamiento de su instrumento. Desde de 2003 hasta la actualidad dirige la Banda de Música de Peñafiel. Desde el año 2000 y hasta 2008 dirige la Escuela Municipal de Música de Peñafiel. Es miembro del grupo “Pixie and Dixie Band” con el que interpreta música de New Orleáns. Colabora como saxofón solista con la Orquesta Sinfónica de Castilla y León en varias ocasiones. Ejerce como profesor de Saxofón en el Conservatorio Profesional de Música de Valladolid desde el año 1996 hasta la actualidad. Jose Luis G. García PROGRAM I Moon River H. Mancini (1924-1994) Bach Blues J. S. Bach (1685-1750) (Arr: Ph. Marillia ) Nacido en Iscar (Valladolid), comienza sus estudios musicales a los 13 años. Estudia en el conservatorio de Valladolid, obteniendo el título de Grado Medio de Saxofón. Ha recibido clases de prestigiosos saxofonistas: José Antonio Santos, Manuel Miján, Miguel Garrido y Andrés Gomis. Posee el Curso de Adaptación Pedagógica que realiza en la Universidad de Valladolid. Ha participado como músico en el III taller de sonido y música para cine de la SGAE en Madrid. Ejerce como profesor de Saxofón en la Escuela Municipal de Música de Tudela de Duero entre los años 2000 y 2002, y de la Escuela de la AMI durante 5 años, así como en la Escuela Municipal de Música de Valladolid. Dirige la Banda de la Asociación Musical Iscariense desde 2008 hasta la actualidad y la Escuela Municipal de Música de esta localidad desde 2010. Sud America Lino Florenzo (1930-) Diego García Moreta Suite de Jazz Pedro Iturralde Nacido en Medina del Campo (Valladolid), comienza sus estudios musicales a los 12 años en la Escuela Municipal de Música de Medina del Campo. Estudia en el conservatorio de Valladolid, obteniendo el título de Grado Medio de Saxofón, con unas excelentes calificaciones, pasando posteriormente a realizar los estudios superiores de su especialidad en el Conservatorio Superior de Música de Oviedo, donde finaliza sus estudio. Posee el Curso de Adaptación Pedagógica que realiza en la Universidad de Valladolid. Ha recibido clases de prestigiosos saxofonistas: Jesús Librado, Manuel Miján, Eloy Gracia. Ejerce como profesor de Saxofón en la Escuela Municipal de Música de Arroyo de la Encomienda, Aranda de Duero y en Toro. Duke's Suite Duke Ellington (1849-1974) The Easy Winners Scott Joplin (1868-1917) II Aires Rumanos Pedro Iturralde (1929-) Opera de los Tres Centavos Kurt. Weill (1900-1950) An American in Paris George Gershwin (1898-1937) Manuel del Río Lobato, Saxofón Soprano Miguel Ángel Arranz Melero, Saxofón Alto José Luis Gutiérrez García, Saxofón Tenor Diego García Moreta, Saxofón Barítono C onc i ert o 6. 20 21 A jueves ocho DE NOVIEMBRE LUIS EDUARDO AUTE El niño que miraba el mar “El niño que miraba el mar” es un trabajo que cuenta con nuevas canciones escritas y compuestas por LuisEduardo Aute y una película, “El niño y el basilisco”, de dibujos en animación, de unos quince minutos de duración, sobre un guión dibujado, escrito y dirigido por el autor. El espectáculo multimedia consistirá en la presentación de las canciones del disco junto a otros temas conocidos por el público. El concierto se realizarán con un trío de músicos, con sonidos de guitarras, piano, teclados, percusiones y coros. La película “El niño y el basilisco”, se proyectará sobre una pantalla durante el espectáculo. Luis Eduardo Aute nace en Manila, Islas Filipinas, 1943. Vive en Madrid desde 1954. Con una temprana vocación por la pintura, expone por primera vez en Madrid en 1960. Ha realizado una treintena de exposiciones individuales y otras tantas colectivas en todo el mundo. Algunas de sus pinturas han sido seleccionadas para Ferias Internacionales de Arte como la Bienal de París (1964), Bienal de Sao Paulo (1967), etc. En 1974 le conceden el primer premio de pintura de la XXVIII Mostra Fondazione Michetti, Italia. Durante los años 2004-2006 realizó retrospectivas bajo el título “Transfiguraciones” en diversas ciudades españolas, europeas y latinoamericanas. En 1966, tras componer canciones para otros intérpretes, graba sus propias composiciones. Hasta la fecha, su discografía consta de más de una veintena de discos de larga duración habiendo compuesto más de trescientas canciones. Por el álbum doble “Entre amigos” le conceden el Premio Nacional del Disco (1983) en España y recibe en Italia el Premio Luigi Tenco (2001) por toda su obra. Bajo el título “Auterretratos”, en el año 2003 inició una nueva grabación de todas sus canciones, de la que hasta este momento se han editado dos volúmenes dobles. Desde 1970 compone bandas sonoras para películas. También realiza varios cortometrajes y un episodio de la serie “Delirios de Amor” para TVE. En 2001, dibuja, escribe y realiza su primer largometraje “Un perro llamado Dolor” que es seleccionado para diversos festivales de cine: San Sebastián (España), La Habana (Cuba), Guadalajara (México), Nueva York (EE.UU.), Mar del Plata (Argentina), etc. Ha editado cuatro libros de poemas: “La Matemática del Espejo” (Ángel Caffarena, 1975), “La liturgia del desorden” (Hiperión, 1978), “Templo” (BMG Ariola, 1986) y “Volver al agua” (Sial, 2003). También ha escrito “Poemigas”, en formato de libro-disco, “Animal Uno” (Ed. El Europeo, 1994) y libro-vídeo, “Animal Dos” (Plaza & Janés, 1999), “Animal Hada”, (Siruela, 2006), el libro-disco “Animal Hito” (Siruela, 2008) y “No hay Quinto AniMalo” (Siruela, 2010). Todas sus canciones se recogen en el volumen “Cuerpo del delito” (Temas de Hoy, 2003). Sus últimos discos “A día de hoy” y “Humo y azar” han sido editados por SonyBMG, que también edita en 2008 su trabajo “Auterretratos 3”. En otoño de 2010 se publica el que era su último disco hasta ahora, titulado “Intemperie”. C onc i ert o 7. 22 23 notas al programa notas al programa VIERNES 2 DE NOVIEMBRE ORQUESTA DE CÁMARA DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DE CASTILLA Y LEÓN Edward Elgar (Broadheath, Worcester, 2 de junio de 1857 - Worcester, 23 de febrero de 1934) Serenata para cuerdas en Mi menor, Op. 20 Edward Elgar fue el gran renovador de la música británica en la última década del siglo XIX, superando ampliamente los intentos pioneros de otros compositores por crear un estilo nacional como Hubert Parry o Charles Villiers Stanford, cuyas obras gravitaban aún en la órbita de la tradición brahmsiana. Con su música, Elgar no sólo expresó el espíritu de una época, también supo transmitir con un lenguaje musical inconfundible la dimensión humana del hombre. Como señaló el crítico Ernest Newman, además del aspecto eduardiano de Elgar, hay también un elemento personal que deriva de su energía Edward Elgar 26 brillante y elocuente, de una lucha interna que se renueva constantemente. Junto a composiciones de gran envergadura y opulencia orquestal, Elgar no tuvo reparos en escribir pequeñas piezas de carácter más íntimo, un contraste que en cierto modo era reflejo de ese espíritu de época de una sociedad que al tiempo que hacía gala de la gloria del Imperio, estrangulaba con su rígida moral victoriana la expresión de las pasiones transformándolas en superficiales manifestaciones emocionales teñidas de un vacuo y asexuado sentimentalismo. Una de esas obras breves, quizás la más célebre en su género, es su Serenata para cuerdas en Mi menor. En su forma actual fue terminada en mayo de 1892, aunque el material principal deriva de una obra anterior hoy perdida, las Tres piezas para orquesta de cuerda que Elgar compuso en 1888, justo después de dejar su cargo de director musical de la banda del Asilo psiquiátrico de Powick, a cinco kilómetros al sudoeste de Worcester. Esta partitura no existe, pero por los datos del programa de mano que sí se conserva (las Tres piezas fueron estrenadas por la Sociedad Instrumental Amateur de Worcester) se puede comprobar que las indicaciones de tempo son similares a las de la Serenata. ¿Estamos ante la misma obra? Puede ser, ya que parece poco probable que Elgar hubiera permitido la desaparición de las Tres piezas, pues de ellas afirmaba: “Me gustan; es lo mejor que he hecho” [hasta ese momento, hemos de entender]. En todo caso, la Serenata que hoy conocemos fue presentada en el Festival de Hereford el 4 de abril de 1893, si bien fue objeto de una lectura previa por la Ladies´ Orchestral Class que Elgar sostenía y dirigía en esos años. En su biografía del compositor, editada en 1955, Percy Young, afirma que la Serenata fue escrita para celebrar el tercer aniversario de boda de Elgar y Alice, una opinión que es confirmada por las líneas que anotó sobre la partitura de la reducción para dos pianos: “Braut [término alemán para “novia”; así llamaba cariñosamente a Alice] fue de una gran ayuda para escribir estas breves notas musicales”. Elgar sentía un especial cariño por esta Serenata, y de hecho fue la última obra que grabó el 29 de agosto de 1933, sólo seis meses antes de su muerte. La Serenata en Mi menor consta de tres movimientos (Allegro piacevole, Larghetto, Allegretto) en los que se prescinde de indicaciones programáticas, si bien es cierto que las Tres piezas sí las llevaban, por lo que sus títulos, “Canción de primavera”, “Elegía” y “Finale”, nos pueden dar una idea del carácter que Elgar quiso dar a los diferentes movimientos. La oscura tonalidad de partida en Mi menor se transforma en algo más nostálgico, menos reflexivo, en el primer movimiento, Allegro piacevole. El oscilante tema inicial, casi desenfadado en su naturaleza, es sucedido en la sección intermedia por otra melodía más lírica e introspectiva dominada por un pasaje concertante entre el violín y el resto del conjunto. En el nocturnal Larghetto una amplia y delicada melodía evoluciona lentamente soportada por un elaborado acompañamiento que se transforma en algo más activo según se desarrolla la estructura del movimiento. El Allegretto final es una inimitable creación elgariana donde se combinan la gracia, el vigor y la languidez, cerrando un esquema cíclico con la vuelta al tema principal del primer movimiento y dando así conclusión a esta obra maestra en miniatura. Arcangello Corelli (Fusignano, 17 de febrero de 1653 Roma, 8 de enero de 1713) Concerto grosso en re menor, op. 6 nº 4 Concerto grosso en sol menor, op. 6 nº 8, “Fatto per la notte di Natale” Arcangello Corelli Durante las dos últimas décadas del siglo XVII hizo su aparición un nuevo tipo de composición musical, el concierto, el cual se convirtió en uno de los géneros más importantes de la música instrumental del Barroco. El concierto, con una estructura basada en la oposición entre distintos grupos de instrumentos, permitía combinar en una sola obra algunos de los rasgos definitorios de la estética musical del Barroco, como eran el gusto por los contrastes, la organización del discurso musical en torno al sistema tonal mayormenor, la configuración de texturas donde las líneas melódicas se apoyan sobre la presencia destacada de un bajo continuo, o la construcción de una obra extensa a partir de la sucesión de movimientos separados y autónomos de carácter y tempo igualmente contrastantes. La estructura de los concerti grossi de Corelli deriva del esquema formal de las sonatas en trío. El núcleo esencial de estos conciertos está formado por dos violines y el bajo continuo que constituyen el denominado concertino o soli, opuesto al concerto grosso. Este último, que requiere generalmente el empleo de dos partes de violín, una de viola y el bajo continuo, desarrolla la función de ripieno o tutti orquestal, y es aprovechado por el compositor para obtener un efecto de contraste sonoro. Sin embargo, Corelli no ofrece una diferenciación clara en lo que concierne al estilo entre las partes solistas y las de tutti, por lo que estos conciertos pueden considerarse como sonatas da chiesa o da camera, donde el ripieno repite las líneas del concertino en un diálogo común, a la vez que funciona a modo de refuerzo de la estructura y de los pasajes cadenciales. Como escribe Franco Pavan, llama la atención esta necesidad de conservación y, sobre todo, de la voluntad de presentar como modelo una forma que ya estaba ampliamente superada en el ámbito del género de concierto, no sólo en los ejemplos ofrecidos por Torelli a principios de siglo, sino de manera rotunda en las colecciones vivaldianas de la Stravaganza y del Estro armonico, donde la fórmula del concierto solista cristaliza definitivamente. Por otra parte debe tenerse en cuenta el ambiente en el que Corelli trabajó: Roma representaba un lugar conservador en este período, y el deseo, por parte del alumno Matteo Fornari, de publicar póstumamente los conciertos del op. 6, parece querer representar una suerte de testamento y de exemplum de la obra desarrollada por el compositor de Fusignano a lo largo de casi treinta años. Los Concerti grossi op. 6 fueron publicados gracias a la iniciativa del ya citado Matteo Fornari, por el editor Estienne Roger en Amsterdam en 1714, un año después de la muerte del compositor. Los doce conciertos del op. 6 son una recopilación que el propio músico hizo antes de morir de obras compuestas a lo largo de su carrera. Recién llegado a Roma en 1675, en cuya Corte Papal se codeaban espléndidos mecenas de las artes y la música como la reina Cristina de Suecia o los cardenales Pietro Ottoboni y Benedetto Pamphili, Corelli se familiarizó con los ejemplos iniciales de este género musical que salían justo por entonces de la pluma de Alessandro Stradella y su círculo más cercano. Corelli participó sin duda de esta moda, pues Georg Muffatt, que visitó Roma a principios de la década de 1680, reconocía haberse inspirado en el maestro de Fusignano para las sonatas en forma de concerto grosso de su Armonico Tributo, editado en 1682. Los ocho primeros conciertos del op. 6 siguen el esquema de la sonata da chiesa (de iglesia), es decir una sucesión de movimientos abstractos mezclados con otros que podían ser de danza. Los cuatro restantes adoptan la forma de la sonata da camera (de cámara) o suite de danzas estilizadas. El primer tipo de concierto, así como las sonatas y las llamadas sinfonías, se interpretaban en las iglesias antes de iniciarse la misa, o bien como Ofertorios musicales. El Concierto en re menor op. 6 nº 4 es un magnífico ejemplo dentro de este género. Los solemnes acordes con que se abre el Adagio inicial sirven de preludio a un animado Allegro en el que los solistas establecen un diálogo constante dibujando un original entramado con la orquesta. El segundo movimiento, Adagio, se caracteriza por un clima de contenida pulsación anímica. Después de un danzante Vivace, la obra finaliza con un Allegro en forma de giga; la coda final asume una vez más el carácter alegre y despreocupado que ha predominado en la pieza. Para la misa de Navidad era frecuente que los compositores añadieran un movimiento optativo en estilo pastoral. Esto es lo que ocurre con el más célebre de los conciertos de Corelli, el op. 6 nº 8 “Fatto per la notte di Natale” 27 notas al programa (“Compuesto para la noche de Navidad”) y dedicado con toda seguridad al Cardenal Pietro Ottoboni, amigo y mecenas del compositor. El último movimiento de este concierto se tiñe de ese carácter arcádico: en él hay ecos de instrumentos y melodías populares. La referencia al sonido de la zanfoña se consigue con el pedal que tocan los violines del ripieno. La página se desarrolla serenamente con alternancia de solos y tuttis, mientras la música va desvaneciéndose en piano evocando la Adoración de los pastores. Ástor Piazzolla (Mar de Plata, Argentina, 11 de marzo de 1921 - Buenos Aires, 4 de julio de 1992) Las cuatro estaciones porteñas (Arreglo para violín y cuerdas de Leonid Desyatnikov) El compositor argentino de ascendencia italiana Ástor Piazzolla revolucionó en las décadas de los cincuenta y los sesenta del siglo XX el concepto musical y orgánico del tango, y suscitó una punzante polémica entre los tangueros de la “vieja guardia”, quienes, en su rígida ortodoxia, rechazaban cualquier tipo de innovación que afectara al ritmo, el timbre, la instrumentación o la armonía de un género fuertemente arraigado en el imaginario popular y colectivo bonaerense. “Sí, es cierto -respondía Piazzolla a sus detractores en 1954-, soy un enemigo del tango; pero del tango como ellos lo entienden. Ellos siguen creyendo en el compadrito, yo no. Creen en el farolito, yo no. Si todo ha cambiado, también debe cambiar la música de Buenos Aires. Somos muchos los que queremos cambiar el tango, pero estos señores que me atacan no lo entienden ni lo van a entender jamás. Yo voy a seguir adelante, a pesar de ellos”. Este encuentro deliberado entre tradición y modernidad estimuló el enfoque iconoclasta de Piazzolla dando lugar a lo que vino en llamarse el Nuevo tango, una síntesis de variadas influencias que van desde el jazz a la música clásica (desde el Barroco a los grandes compositores contemporáneos: Ravel, Bartók, Stravinsky…). Piazzolla fue un niño precoz tanto en su aprendizaje musical como en su faceta de intérprete de bandoneón. Buenos Aires le enseñó todos los secretos del tango. Según sus propias palabras, su formación tuvo lugar “en una fría habitación de una casa de huéspedes, en los cabarets durante los años cuarenta, en los cafés con balconadas y orquestas, en las personas de ayer y hoy”. Paralelamente a su vida nocturna donde tocaba en diferentes grupos, entre ellos el más famoso de la época, la orquesta tanguera de Aníbal Troilo, Piazzolla asistía a las clases del compositor clásico argentino por excelencia, Alberto Ginastera. Con su obra Buenos Aires (Tres movimientos sinfónicos), después conocida como Sinfonía Buenos Aires, Piazzolla, ganó el premio 28 Ástor Piazzolla Fabian Sevitzky, lo que le permitió ser becado en 1953 para estudiar en París junto a la prestigiosa Nadia Boulanger, maestra de maestros como Aaron Copland, Daniel Barenboim, Jean Françaix, Philip Glass, Darius Milhaud o Virgil Thompson, entre otros muchos. Piazzolla compuso Las cuatro estaciones porteñas entre 1964 y 1970. El término porteño hace referencia a los habitantes del puerto y la bahía de Buenos Aires, y por extensión a todos los bonaerenses. En principio los diferentes movimientos no formaban la suite que hoy conocemos, sino que fueron naciendo como piezas independientes, y en verdad muy pocas veces el compositor las interpretó como si se tratara de una obra única. Originalmente fueron escritas para el Quinteto que Piazzolla había fundado en 1959, constituido por bandoneón, violín, contrabajo, piano y guitarra eléctrica. En 1991, Jacques Morelenbaum hizo una nueva orquestación de las cuatro piezas para un quinteto de viento, tres violonchelos y un contrabajo, y así las grabó agrupadas bajo el título de Las cuatro estaciones porteñas en una clara referencia a los conocidos conciertos de Vivaldi. Sin embargo, no fue hasta finales de esa década, muerto ya Piazzolla, cuando el compositor ruso Leonid Desyatnikov, nacido en 1955, realizó el arreglo para violín y orquesta de cuerda que más difusión ha tenido. Desyatnikov es, de hecho, el verdadero responsable de las ingeniosas conexiones vivaldianas, estableciendo un diálogo musical entre Piazzolla y Vivaldi a través de un continuo histórico que enlaza tiempos y espacios muy diferenciados. El compositor ruso lleva a cabo un hábil juego con las citas de Vivaldi en función de la diferencia de estaciones en ambos hemisferios terrestres. Así, por ejemplo, y eso lo sabemos todos, cuando es verano en Argentina, en Italia es invierno, y Desyatnikov lo destaca musicalmente al introducir en el Verano porteño una cita del Invierno vivaldiano, haciendo lo mismo con el Invierno porteño y el Verano italiano de Vivaldi. Piazzolla era un experimentador. Si el tango tradicional, con sus códigos cerrados y su lenguaje particular, se ha caracterizado por una evidente paradoja que se deriva de la tensión que resulta de enfrentar al rígido control rítmico la sensual libertad sugerida por la línea melódica, Piazzolla amplía y dinamiza las posibilidades del tango con expresivas disonancias, bruscas variaciones de tempo y compás y una compleja escritura contrapuntística que configuran un universo hipnótico dirigido al deleite de la imaginación. Desyatnikov asume todos esos recursos y los transfiere al esquema concertante y virtuosístico de una suerte de concierto para violín en cuatro movimientos, en el que no faltan sinuosos glisandos y sorpresivos efectos sonoros y percutivos. Es importante señalar, sin embargo, una diferencia esencial entre Vivaldi y Piazzolla: Las cuatro estaciones del veneciano son piezas deliberadamente descriptivas y literarias. En cambios las estaciones porteñas de Piazzolla no persiguen ese objetivo, no describen efectos atmosféricos, sino que expresan estados de ánimo, sensaciones lejanas, a veces sueños olvidados. Cada movimiento fluctúa entre polos y motivaciones diferentes. En el Verano, por ejemplo, se hace evidente el contraste entre el atrevido ritmo del tango y los perfumes del barroco italiano. Un prolongado y melancólico solo de violonchelo (la voz del bandoneón) domina la primera sección del Otoño: cada nota parece querer buscar su propio peso, como si luchara para independizarse de toda la frase musical. Este solo parece apoderarse de todo el tema hasta que hace su entrada el violín creando un nuevo momento de expectación. Lento, provocativo, incluso intensamente rítmico, el Invierno ofrece la posibilidad perfecta al solista para desplegar su virtuosismo en la cadencia; las citas del Verano vivaldiano se entrelazan con inusitada intensidad en el emocional tango de invierno de Piazzolla. Una nueva luz brilla en la Primavera porteña, que se desarrolla a partir de un tema fugado sobre la base de una eléctrica excitación rítmica que domina todo el movimiento. compositores italianos debían escribir un movimiento de la misa de Requiem en su honor; en este caso, Verdi elige el texto del Libera me. Por distintos motivos, el proyecto no prospera. Verdi se siente decepcionado por la experiencia, pero ante la pérdida de Manzone decide rescatar el Libera me, y concretar él mismo una Misa de Requiem. La Misa de Requiem fue compuesta hacia el año 1873 en memoria de Alessandro Manzone, quien fuera uno de los intelectuales más importantes de la Italia del Risorgimento, y a quien Verdi admiraba profundamente. El estreno se llevó a cabo el 22 de mayo de 1874, en Iglesia de San Marcos de la ciudad de Milán, cuando se cumplía el primer aniversario de la muerte de Manzone. No obstante, rasgos del estilo compositivo de Verdi en esta obra se puede encontrar en periodos anteriores; cuando Verdi compone esta monumental obra aún resuenan en su cabeza melodías de las óperas Don Carlos (1867) y Aida (1871). En este sentido, debe destacarse que la Misa de Requiem supone un momento culminante de la evolución estilística del autor. Este hecho, junto a su efectiva capacidad de usar los recursos musicales para la descripción escénica, le permite conseguir una secuencia articulada de pasajes de una gran intensidad emotiva y, apoyándose en el texto litúrgico, Verdi nos ofrece una no menos profunda reflexión sobre la vida y la muerte que trasciende los contenidos del propio texto litúrgico. Julio García Merino Archivero Musical de la OSCyL SÁBADO 3 DE NOVIEMBRE ORQUESTA Y COROS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID Requiem de Verdi El compositor italiano Giuseppe Verdi (18131901) es ampliamente conocido dentro de la historia de la música como uno de los referentes de la ópera del siglo XIX. Son pocas las obras escritas por Verdi que se salen de este repertorio, y que además gocen de gran aceptación en las salas de conciertos. Una de estas excepciones es, sin duda alguna, su Misa de Requiem. Cuando Giacomo Rossini muere, Verdi promueve una composición colectiva donde diferentes La obra está estructurada en siete números, destacando el numero dos (Dies Irae) por su extensión y complejidad compositva e interpretativa, que incluye, a su vez nueve secciones que concluyen con el “Amen” del Lacrymosa. Por otro lado, se ha especulado mucho sobre el significado de que, contra la costumbre litúrgica, el autor no concluya esta obra con el “Amen” que es habitual. Podemos encontrar en este hecho una de las claves que confirman que, en efecto, esta Misa de Requiem contiene el resultado de una compleja reflexión (quizás no confesionalmente religiosa) sobre la muerte que, en palabras del propio Verdi, forma parte de la propia vida (“¿No es todo muerte en la vida?”, se preguntó cuando le hicieron notar que en una de sus óperas, Il Trovatore, había 29 notas al programa demasiadas muertes). En esta ocasión, su extraordinaria capacidad compositiva le permite, sin decirlo, detallar algunos de los contenidos expresivos que dan idea de su visión del mundo y de la muerte en el mundo. Como se ha dicho, Verdi utiliza la música para dibujar un complejo fresco sonoro, casi secuencial y, desde luego, poco convencional, lleno de claroscuros, que enlazan una rica trama de sentimientos y emociones. Sin pretender hacer un análisis musical de la obra, podemos recurrir a cinco ejemplos que pueden ayudarnos a entender (y sentir mejor) esta valiosa creación. El primero es el propio comienzo de la obra. Puede decirse que empieza, casi sigilosamente (con los violonchelos y el resto de la cuerda con sordina para introducir la frase del coro “requiem aeternam”) para, a través de un cambio de tonalidad a La Mayor, dar entrada a un movimiento melódico de la cuerda que envuelve el texto del “lux perpetua”. El miedo al silencio, al casi vacío del retóricamente llamado “descanso eterno”, frente al encanto y el sueño deseado de la “luz perpetua”. Puede decirse que 30 Verdi está atravesado por esta intensa contradicción entre reflejar la profunda desolación frente a un divertimento íntimo, pausado y luminoso. El segundo ejemplo tiene como referencia el tema inicial del “Dies irae” que, con variaciones, aparece en varias ocasiones a lo largo de la obra. Este tema ha sido descrito como un ejemplo de verdadera convulsión sonora que, apoyado en los cuatro acordes de Sol menor que anuncian su inicio, recuerdan musicalmente la mezcla pictórica del “Juicio final” de Miguel Angel. Nunca sabremos si este intenso grito del coro y de la orquesta es de terror y pánico o de rebeldía y lucha. Pero es, ciertamente, reflejo de la intensa convulsión que, una vez más, es contrapuesta al momento en el que se rompe, primero con el sotto voce pianísmo del coro (“quantus tremor es futurus…”) y, posteriormente, con la sobrecogedora y vacilante entrada del bajo solista en el fragmento de “mors sutpebit et natura” (muerte y naturaleza quedarán asombradas…). El tercer ejemplo lo encontramos en el “Rex tremendae”, en particular, el fragmento musical que se apoya en el texto de “salvame fons pietatis”, donde el autor parece querer recoger el grito de piedad y noble compasión provocado por la contemplación de la dureza del sufrimiento humano, de todos los tiempos, que parece revivirse con ocasión de la muerte de cada persona. La conmoción de la muerte hace reivindicar al autor el valor de la piedad que, hoy llamaríamos empatía, y que nos gustaría que fuera un sentimiento más extendido y no sólo reservado al dramático momento de la muerte. El cuarto ejemplo podemos encontrarlo en el conocido pasaje del “Lacrymosa” (“Oh día lleno de lágrimas…”), en el que Verdi pretende reflejar una vez más el sentimiento de profunda desolación y angustia, casi haciendo llorar a la solista mezzosoprano, que después de haber introducido la sección, acompaña el solo del bajo con una melodía ascendente que evoca un llanto desgarrador. Este momento de angustia se ve contrapuesto con otros de íntima ternura al invocar el perdón y la piedad (“pie Jesu”). El último ejemplo al que nos queremos referir es el último número de la obra, Libera me. Como es bien conocido, Verdi incorpora a este número material que había preparado para el frustrado proyecto de una composición colectiva con motivo de la muerte de Rossini. Partiendo de un recitativo de la soprano solista, Verdi utiliza una estructura de fuga con una melodía que oscila entre un contenido expresivo cargado de teatralidad, no exento de burla, marcando casi un paso de fuerte zapateo (a “tutta forza”, escribe en la partitura el compositor), en oposición al destino dramático que siempre acompaña a la muerte. Al momento de reexponer el tema inicial, lo hace en contraposición de un contratema con una imitación en estrecho, que denota un gran dominio del contrapunto por parte de nuestro compositor. El final de la obra es, una vez más, un claro ejemplo de la visión llena de dudas, y se convierte en el reflejo de una profunda incertidumbre sobre el sentido de la muerte y, posiblemente, también de la vida. Concluye la obra con la soprano solista casi musitando angustiosamente la frase “liberame, Domine, de morte aeterna, in die ill tremenda”, siendo envuelta tiernamente por el cada vez más piano canto del coro que se extingue pretendiendo dejar una sensación de infinito vacío. En este último instante, no es casual que la obra se esfume en un profundo y luminoso acorde de Do Mayor, que es el relativo mayor de la tonalidad de La menor, con la que esta Misa de Requiem comienza. Esta obra es, sin duda, uno de los iconos de la música clásica, pero ¿lo es de la música sacra? Hay quien define a este Requiem como la mejor ópera de Verdi. Aunque de más está decir que dicha afirmación es exagerada, es injusto desacreditar los méritos religiosos de la obra, especialmente si sólo se antepone la idea dramática y popular que existen dentro del Requiem, y que son parte esencial del lenguaje de Verdi. A pesar de que el uso de formulas rítmicas complejas e intensas, melodías amplias, y claros contrastes dramáticos que también son esenciales dentro de sus óperas, no se puede dejar de reconocer el hecho de que su propuesta sonora representa las emociones generadas por el texto religioso. Verdi dota a este último de un sentido humano de la muerte, del ser y del estar sólo frente a un hecho que significativamente, más que ningún otro, iguala y resigna a todos los seres vivos por igual. Nos ofrece una obra llena de fuerza expresiva que es fruto, a la vez, de su capacidad compositiva y de la madurez de su reflexión. El resultado es una compleja trama de contrastes sonoros de fuerza y ternura, de rebeldía y piedad, de protesta y de compasión. La intensidad emotiva que produce la obra, si no consuela, al menos, ayuda a mitigar el miedo a vacío, en el deseo íntimo de que todo lo que sentimos, todo lo que hayamos sentido a lo largo de nuestra vida, trascenderá a nuestro propio final. José Antonio Corraliza - Nicolás Oviedo Universidad Autónoma de Madrid LUNES 5 DE NOVIEMBRE VOCES DE CINE Medina del Campo ha celebrado este año un cuarto de siglo vinculada al cine a través de su Semana. La Semana de Música se une al acontecimiento con este programa que hará las delicias de los amantes de la música en general y del cine en particular. En él se incluyen algunas de las melodías más famosas de la historia del séptimo arte. Junto a la voz de la mezzosoprano Ainhoa Zubillaga y el piano de Iñaki Salvador, podremos disfrutar también de algunas de las imágenes de las películas correspondientes a cada uno de los temas. Entre los compositores que forman parte del programa, destaca Henry Mancini, creador de un estilo moderno, casi minimalista, mezcla de jazz y pop, que le confirió un estilo contemporáneo a las películas. Ha pasado a la historia con sus doce nominaciones al Óscar, cuatro de ellos finalmente conseguidos. Dos lo fueron por la mejor canción. Ambos temas, los inolvidables "Moon River" y "Días de vino y rosas" estarán presentes en el concierto. Tampoco faltará "Edelwaiss" de Richard Rodgers junto a las imágenes inolvidables de "Sonrisas y lágrimas" dirigida por Robert Wise en 1965. Ennio Morricone Ennio Morricone nacido en Roma en 1928, está considerado uno de los más grandes autores de música para el cine de todos los tiempos, ha compuesto la banda sonora de más de 400 películas. Su producción cinematográfica, es además sumamente heterogénea. En febrero de 2007, y después de cinco nominaciones, recibió un Oscar honorífico de la Academia de Hollywood como homenaje a su dilatada carrera. De Morricone escucharemos el tema principal de la película "La Misión ", dirigida por Roland Joffé. Frank Churchill fue el compositor preferido por Walt Disney. Trabajó para él desde 1930, después de conseguir su primer éxito con la famosa canción "Quién teme al lobo feroz" Las canciones de las películas "Dumbo" y "Blancanieves" también formarán parte del concierto. Herbert Stothart, fue durante veinte años el compositor favorito de la MGM. Ganó el Oscar con la Banda sonora de "El mago de Oz" y compuso junto a H. Ruby la famosa canción "I wanna be love by you", que inmortalizó Marilyn Monroe en "Con faldas y a lo loco" de Willy Wider. En "El mago de Oz", otra canción compuesta por Harold Arlen alcanzó también la fama; "Somewhere over the rainbow", interpretada en la película por Judy Garland. La canción le acompañó durante toda su vida, siendo una de las más representativas del cine norteamericano. La propia Judy Garland decía a propósito de ella, «Over the Rainbow se ha convertido en parte de mi vida. Simboliza tan bien los deseos y sueños de la gente que estoy segura de que ése es el motivo por el que lloran cuando la escuchan. La he cantado cientos de veces y sigue siendo la canción que llevo más cerca del corazón». Será uno de los momentos más esperados del concierto. El pianista Iñaki Salvador nos recordará "Mañana de carnaval" tema principal de la película "Orfeo negro", compuesto por Luiz Bonfá el guitarrista brasileño que formó parte del primer grupo de músicos de bossa nova. La película, dirigida por Marcel Camus, ganó el óscar al mejor filme extranjero en 1959. 31 notas al programa El mejicano Agustín Lara está considerado como uno de los más grandes autores de canciones y boleros de la historia. Canciones como "Granada", "Noche de ronda", "Solamente una vez", o el chotis "Madrid" forman parte de una larga lista que ha dado la vuelta al mundo. Agustín Lara dotó a la canción romántica de una sensibilidad acorde con el medio urbano de los años treinta y cuarenta. Se casó con la actriz Maria Félix a quien dedicó varias canciones. Entre ellas "Maria Bonita" y "Piensa en mi". Esta última fue incluida por Pedro Almodóvar en su película "Tacones lejanos", y también forma parte del concierto. Cuestionado y considerado por sus detractores "el sepulturero de la canción mexicana, Agustín Lara fue pionero en el aprovechamiento de todos los medios de difusión: teatro, cine, discos y radio. John Kander y Fred Ebb son los padres de algunos de los musicales más famosos de las últimas décadas. Trabajaron juntos durante 40 años. El primero es el responsable de partituras como "Cabaret" su mayor logro convertido en magistral película por Bob Fosse en 1972, o "New York, New York", filme de Scorsese y "All that jazz" correspondiente al musical "Chicago", también llevado al cine por Rob Marshall. Serán las canciones que cerrarán el concierto. John Kander y Fred Ebb MARTES 6 DE NOVIEMBRE JAVIER PERIANES: EL ALMA DE LA MUSICA La Semana de la Música, ha dedicado siempre una atención especial a la música escrita para el piano. Un instrumento que se ha adaptado como ninguno al paso del tiempo, acogiendo sus técnicas y estilos nuevos, fruto del nuevo pensamiento en todos los campos del arte. Este año nos visita un pianista diferente, que ha logrado encaramarse a los 32 su segunda esposa Emma Bardac. Es la obra de Debussy más cercana a lo que podríamos llamar una "marina musical" siguiendo las pautas del impresionismo. El "Claro de luna" de la Suite Bergamasque es una de las piezas más conocidas. Engendra un universo nuevo, soñador, poético, evanescente una joya que pertenece por sí sola a la colección de las grandes obras de la historia. Y por último, "Les sons et les perfums". Los sonidos y los perfumes giran en el aire de la tarde; es el verso de Baudelaire. Es la gran pieza del primer libro de Preludios de Debussy. Es obstinada, voluptuosa, extraña. Una de las más avanzadas en el tratamiento armónico del autor. Claude Debussy Frédéric Chopin primeros lugares de Europa. Su apuesta es una continua lucha por obtener la musicalidad más profunda de cada obra. Es decir, la sonoridad pura como expresión más equilibrada del ser humano. Sus actuaciones están dotadas de una mística especial y constituyen un reto arriesgado con el que el artista retoma cada una de las obras capitales ayudando a conservarlas y elevarlas aún más entre las más grandes. Perianes, que ha tocado ya en las principales salas del mundo codo a codo con los más grandes como Sokolov o Lang Lang, se presenta en Medina del Campo con un programa muy original, proponiendo un diálogo entre Chopin y Debussy. Ambos son autores amantes de las pequeñas formas y ambos también llevaron sus ideas a límite de la depuración formal, paradójicamente, persiguiendo huir de ella. En Chopin hay una voluntad de trascender la naturaleza intrínseca del piano como instrumento de percusión, en busca de una flexibilidad "cantabile" que con el tiempo se convirtió en uno de los elementos distintivos de su estilo. La pureza y la aparente facilidad con que se derraman sus escalas con igualdad exacta a lo largo del teclado, proyectan su idealismo sensible que permitió abrir las puertas a un lenguaje libre de forma. Su pulsación natural concedió al timbre una categoría expresiva nunca experimentada antes e incluso se permitió subvertir la férrea dictadura del compás con la utilización de su famoso "rubato" Lo que en Chopin se apunta con las virtudes de la flexibilidad y claridad de líneas, en Debussy se convierte en una manera de trabajar la música en forma libre, de apariencia improvisada, tratando de evocar sensaciones, a través del empleo de los medios sonoros. Las fuerzas de la naturaleza sirven a Debussy de incitación a la composición, no tanto en sentido descriptivo sino evocador. En su obra los elementos como el mar o el aire son un estímulo sin que sea particularmente importante conocer la fuente inspiradora, ya que a la postre se trata de música pura. Debussy conocía a fondo la pintura impresionista y era un decidido partidario de ella. En su técnica musical lleva a cabo algunas transformaciones que tienen un cierto paralelismo con lo aportado en dicha técnica pictórica. Así, la pérdida de definición de la línea en la pintura, se transformaría en una mayor flexibilidad de la melodía, independizada en cierto modo de la arquitectura de la pieza y llevada a límites extremos de libertad y sutileza. Otro elemento será la disociación de la armonía de la melodía, perdiendo la servidumbre de ésta y erigiéndose en elemento autónomo. Otro tanto sucede con el ritmo que se atomiza y se hace instantáneo para diluirse en el contorno general de la música. Pero quizá lo más importante sea la forma y la estructura que con Debussy elude definitivamente las formas clásicas para constituirse en cada obra como formas únicas de la pieza en particular y derivadas del empleo en cada una de particulares elementos melódicos, armónicos y rítmicos aunados por una selección del timbre instrumental que en Debussy cobra aspectos desconocidos hasta entonces en la historia de la música. El resultado es siempre la obtención de una comunicación poética original, creadora de un estilo único. Entre las piezas de Chopin escogidas por Perianes, escucharemos tres obras maestras compuestas en los últimos años. La "Berceuse" opus 57 en re bemol mayor, la Barcarola en fa sostenido mayor opus 60 y la Balada en fa menor opus 49. La primera es una pieza de rubato sutil que genera una atmosfera improvisada que anuncia a Debussy. Sobre el fondo de la nana dulce y sencilla, se desarrolla una sucesión de dieciséis variaciones llenas de originalidad. La "Barcarola" con el ritmo típico de la canción veneciana es un movimiento suave y delicado de armonía luminosa dentro de un lirismo extremo. La Balada nº 4 está considerada como una obra maestra total por su inspirada originalidad en los motivos y la riqueza de su armonía. Todo ello dentro de una refinada escritura, novedosa en el estilo, precursora del impresionismo musical nacido con Debussy. Frente a estas tres obras, Perianes nos invita a escuchar otras tres de Debussy. "L’isle joyeuse", es una evocación dotada de una escritura suntuosa, es la isla feliz de los amores del autor con la que sería Manuel de Falla Perianes es uno de los pianistas reconocidos también por la defensa del repertorio español. Por eso la segunda parte la dedica a Manuel de Falla, el compositor que mejor combina con los aires impresionistas que nos ha dejado Debussy. Entre la obras escogidas destacan las Cuatro piezas españolas en las que se percibe claramente la influencia de Albéniz. Son: Aragonesa, Cubana, Montañesa y la Andaluza final que es la más arriesgada en el desarrollo armónico. El concierto termina con la "Fantasía Bética". La versión de Perianes se ha convertido en una referencia a nivel internacional. Es una profunda estilización del estilo flamenco partiendo de la música tradicional. El autor busca con obstinación en los temas del cante jondo y hace que el piano suene como una guitarra. No deja lugar a la superficialidad, a veces suena melancólica, pero logra destilar el embrujo entre los rasgueos, punteos y arpegios cromáticos a los que dota de un énfasis especial en la escritura cruzada para ambas manos. Una página que explica la grandeza de Falla y que en manos de Javier Perianes será el broche de oro para un programa sabiamente pensado hasta el último detalle. Emiliano Allende 33 ORGANIZA Excmo. Ayuntamiento de Medina del Campo Concejalía de Educación y Cultura PATROCINA Excmo. Ayuntamiento de Medina del Campo Junta de Castilla y León Diputación de Valladolid COLABORA Escuela Municipal de Música Bodegas Menade Pianorent Silvano Coello EQUIPO DE LA 21 SEMANA INTERNACIONAL DE LA MUSICA Teresa Rebollo (Presidenta) Emiliano Allende (Director) Eduardo López (Coordinador) Juan Alfredo Rodríguez René Gay Dulce María Hernández Ana María Gay Rosa Amigo Fco. Javier Blanco La Semana Internacional de la Música agradece expresamente la especial colaboración de las siguientes personas: Agustín Achúcarro Félix Alcaraz Manuel del Río Carolina Escárate Rubén Fernández Aguirre Julio García Merino Jordi Gimeno José Miguel González Alberto Hernández Fernando Herrero Francisco Lorenzo Mercedes Lorenzo Jorge Peña Richard Sanz Julio Tovar Raquel Urquijo