Download Composición y Producción de un Disco de Rock a través de
Document related concepts
Transcript
QuickTime™ and a decompressor are needed to see this picture. Composición y Producción de un Disco de Rock a través de Procesos Experimentales Composición y Producción de un Disco de Rock a través de Procesos Experimentales Presentado por: Sebastian Acosta Alejandro Cárdenas Proyecto de grado para optar al título de Maestro en Música con Énfasis en Composición y Producción Director: Gilberto Andrés Martínez Modalidad: Trabajo de Grado Pontificia Universidad Javeriana Facultad de Artes Carrera de Estudios Musicales con Énfasis en Composición y Producción Bogotá D.C. 2009 CONTENIDO pág. INTRODUCCION 1. OBJETIVOS. 1.1. OBJETIVOS GENERALES. 1.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS. 1.3. JUSTIFICACION. 2. MARCO TEORICO. 2.1. LA COMPOSICION EXPERIMENTAL. 2.1.1. Antecedentes de una revolución musical. 2.1.2. La composición experimental en los Estados Unidos. 2.1.3. Compositores serialistas y experimentales. 2.2. EL ROCK PSICODELICO. 2.2.1. Los inicios del Rock. 2.2.2. La era Psicodélica. 2.2.3. El desarrollo del movimiento psicodélico. 2.3. LA LLEGADA DEL ROCK PSICODELICO A COLOMBIA. 2.4. MARCO REFERENCIAL DEL DISCO. 3. ALISIS Y LETRAS DE LAS COMPOSICIONES. 3.1. ANALISIS DE TRIPPING VILLAGE. 3.2. ANALISIS DE THE CAVE. 3.3. ANALISIS DE SOMEWHERE. 3.4. ANALISIS DE HEAVEN UNDERGROUND. 3.5. ANALISIS DE SHADOWS AND DUST. 3.6. ANALISIS DE YOU 3.6.1. Back. 3.6.2. In Circles. 3.6.3. Lost. 3.7. Análisis de las conexiones. 4. PROCEDIMIENTO, GRABACION Y PRODUCCION. 4.1. GRABACION Y PRODUCCION DE BATERIAS. 4.2. GRABACION Y PRODUCCION DE BAJO. 4.3. GRABACION Y PRODUCCION DE GUITARRAS. 4.4. GRABACION Y PRODUCCION DE TECLADOS. 4.5. GRABACION Y PRODUCCION DE VOCES. 4.6. GRABACION Y PRODUCCION DE PERCUSION. 4.7. GRABACION Y PRODUCCION DE CUARTETO DE CUERDAS. 4.8. GRABACION Y PRODUCCION DE TABLA Y CITARA. 4.9. PROCESO DE POST-PRODUCCION Y MEZCLA. 5. CONCLUSIONES. BIBLIOGRAFIA Y DISCOGRAFIA. ANEXOS. MATERIAL ACOMPAÑANTE. ANEXOS LISTADO DE PARTITURAS: -Tripping Village. - Unión 1. -The Cave. - Unión 2. - Somewhere. - Heaven Underground. - Shadows and Dust. - Unión 3. - You: - Back. - In Circles. - Lost. MATERIAL ACOMPAÑANTE CD INTERFERENCE: 1. Tripping Village. 2. The Cave. 3. Somewhere. 4. Heaven Underground. 5. Shadows and Dust. 6. You. EQUIPO DE TRABAJO Sebastian Acosta: Voz líder, Coros, Programación, Batería. Alejandro Cárdenas: Teclados, Programación, Percusión. Nicolás Rodríguez: Guitarras eléctricas y acústicas. Santiago Camacho: Bajo. Daniel Muñoz: Teclados. Pablo Muñoz: Saxofón. Eduardo Venegas: Batería. Alejandro Arroyo: Violín 1. Miguel Ángel Camargo: Violín 2. Claudia Niño: Viola. Ariel David Londoño: Cello. Anandita Basu: Tabla. Juan Sebastian Monsalve: Cítara. Grabación: Santiago Camacho, Juan José Salazar. Asistentes de grabación: Sebastian Acosta, Alejandro Cárdenas. Mezcla: Santiago Camacho, Juan José Salazar. Asistentes de mezcla: Sebastian Acosta, Alejandro Cárdenas. Composición, Producción y Arreglos: Sebastian Acosta y Alejandro Cárdenas. Masterizacion: Felipe López. Diseño de Arte: Sandra Ojeda, Sebastian Acosta, Alejandro Cárdenas. Director de Tesis: Gilberto Andrés Martínez. INTRODUCCION En los últimos años, buena parte de la industria del rock nacional se ha caracterizado por seguir patrones comerciales en cuanto a la composición y producción. Esto ha generado que en nuestro país, el Rock se haya convertido en un molde del que todos se copian, creando un género con poca experimentación y diversidad, atributos que son inherentes a este tipo de música. El objetivo de nuestra tesis es crear un disco de rock que rescate su esencia rebelde, componiendo y produciendo un disco de alta calidad que rompa con los esquemas conceptuales y comerciales del rock nacional. La idea surge por nuestro afán de componer y producir un disco sin pretensión comercial alguna, lo que implica que elementos como la duración o la forma de instrumentación de las canciones, no dependan de un molde que sigue los estándares comerciales, sino de nuestro criterio, de lo que pensamos es lo mejor para cada canción. Desafortunadamente el costo en espacios de la radio y la televisión obligan a que las canciones tengan un tiempo limitado y una estructura formal genérica, lo cual restringe el proceso compositivo y artístico. Una característica de este trabajo es que cuenta con libertad creativa en la composición y la producción. Para cumplir el objetivo escribimos seis canciones que reflejan nuestro estilo compositivo, el cual ha evolucionado y madurado durante nuestro paso por la carrera de estudios musicales. 1. OBJETIVOS 1.1. OBJETIVO GENERAL La grabación de un disco de rock experimental que, en términos de composición y producción, rompa con las tendencias usadas en la creación de los discos de la música popular a nivel nacional en general, mezclando los instrumentos musicales clásicos del rock con instrumentos orquestales, instrumentos antiguos como la citara y el mandolín y señales de audio procesadas por medio de pedaleras, sintetizadores y samplers análogos y digitales, buscando nuevas sonoridades. 1.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS - Crear un concepto artístico (musical, lírico, visual y creativo) que unifique las seis piezas musicales que comprenden este trabajo. - Componer y producir seis piezas musicales con una propuesta diferente de las tendencias actuales en géneros como el rock y el pop, experimentando con las estructuras formales, instrumentación y la grabación de las piezas. - Incluir en las piezas arreglos para un cuarteto de cuerdas. - Buscar una sonoridad característica para cada pieza con el uso de instrumentos pocos convencionales en el rock y el pop. - Trabajar en conjunto con dos estudiantes del énfasis de ingeniería de sonido en la grabación de las piezas. - Lograr una calidad sonara de nivel profesional. - En conjunto con los estudiantes de ingeniería de sonido, desarrollar un producto terminado con diseño gráfico, fotografía, impresión, librillo y post producción visual a manera de un disco compacto de un sencillo discográfico. 1.3. JUSTIFICACION Con el ánimo de ganar dinero rápido y fácil, durante las últimas dos décadas, la industria musical ha convertido al rock nacional en un producto que sigue patrones y moldes diseñados para encajar en la radio y en la televisión. Esta relación del rock con los medios de comunicación masiva, obliga a que el género adopte las doctrinas de la música popular, en términos conceptuales, armónicos y formales. En otras palabras, para que una canción de rock alcance éxito y llegue con rapidez a un público amplio, debe durar 3 minutos y medio, tener una forma simple y ser conceptualmente sencilla. Este suceso es lo que nos motiva a crear un disco de rock experimental que no sigue las fórmulas o esquemas establecidos en la música comercial; un disco en donde las composiciones son expresiones sinceras y auténticas de los músicos, sin estar regidos por estos patrones o tendencias. Al igual que cualquier artista, pretendemos que nuestra música llegue a mucha gente, pero a diferencia de muchos de ellos, creemos importante crear e impulsar propuestas experimentales aunque sea difícil que tengan aceptación rápida en nuestro país. A través de este proyecto proponemos ser productores y participar en la creación de un disco original y de alto nivel, así como estar capacitados para tomar las decisiones correctas y necesarias durante todo el proceso con miras a obtener los resultados que se esperan. También nos proponemos entender la logística y el funcionamiento de un proceso de producción con muchas etapas, que debe mantener niveles de eficiencia y de alta calidad, en una industria cada día mas competitiva y exigente. Para crear un disco original que rompa las tendencias que se vienen manejando en el país, es importante consultar producciones nacionales e internacionales en donde existan cambios e innovaciones en su construcción, concepto y sonido, como por ejemplo, Sgt. Peppers and the Lonely Hearts Club Band de Los Beatles o Piper at the Gates of Dawn de Pink Floyd, etc. Como productores y compositores es fundamental estar presentes en todas las etapas de la construcción de un disco, desde crear las canciones, hacer la pre-producción, componer los arreglos, hasta grabarlas y mezclarlas, todo con el fin de hacer una producción profesional y ganar conocimiento en varias campos de la industria musical. La experiencia adquirida a través del proceso completo es un paso muy importante para el comienzo de nuestra carrera. 2. MARCO TEORICO El rock psicodélico es un genero que rompió con varios parámetros en la música, incorporando al instinto como uno de los personajes principales en la creación musical. La experimentación con drogas psicotrópicas, como el LSD y la marihuana, desencadeno nuevas expresiones artísticas que marcaron una época y sembraron las raíces de una novedosa forma de ver y de expresar el arte. Sin embargo esta ruptura en la manera de interpretar y de crear la música, no llega por si sola, sino que tiene cimientos en la composición experimental de mediados del siglo XX, principalmente en los Estados Unidos. Con el afán de alejarse de la rigidez de la escuela europea, compositores como Charle Ives o Edgar Varese comenzaron a experimentar en la composición musical, creando nuevas sonoridades que se convertirían en los fundamentos de lo que después seria el movimiento psicodélico. Este marco teórico se dividirá en tres partes: Los comienzos de la composición experimental, el nacimiento y el desarrollo del rock psicodélico y la llegada y el crecimiento de este tipo de música en Colombia. 2.1. LA COMPOSICION EXPERIMENTAL 2.1.1. Antecedentes de una revolución musical A comienzos del siglo XX en Europa nació el expresionismo, un movimiento artístico que buscaba expresar la subjetividad, en lugar de la objetividad, lo que creó una música rica en cromatismos, que empleó el recurso del leitmotiv para representar distintos personajes y sensaciones del carácter del ser humano1. Al final de la Primera Guerra Mundial, un nuevo movimiento musical se opuso al expresionismo y a su subjetividad, especialmente al “desorden” que pretendía representar la angustia humana: la Segunda 1 Cf. Ewen, David (1969), The World of Twentieth-Century Music, Prentice-Hall International. Inc, London Escuela de Viena, con el compositor Arnold Schönberg a la cabeza. Esta escuela pretendía devolver el orden que, según ella, la música había perdido con la subjetividad expresionista y desarrolló, para ello, la música atonal y el dodecafonismo, un sistema que utilizaba las doce notas de la escala cromática, haciendo uso de cada una sin que se repitieran, dándole la misma importancia a cada nota2. Este orden musical se consolidó como el cimiento de lo que después seria el serialismo integral, un sistema en donde el orden musical y el proceso de la composición eran más importantes que el resultado3. El serialismo integral se basó en la sistematización de cada uno de los elementos de la música, las alturas, el ritmo, las dinámicas y las articulaciones, y propuso un orden extremo que al prestar mayor importancia al proceso de composición, en cierta manera desvirtuaba el resultado final de la música misma. Uno de los exponentes más importantes del serialismo integral fue el alemán Karlheinz Stockhausen, quien más adelante, paradójicamente, se convertiría en uno de los pioneros de la música aleatoria y en el realizador de los primeros experimentos con la música electroacústica4. Como lo señalan Schwartz y Godfrey, esta paradoja de Stockhausen que pone en relación el “orden” y el “caos”, es una ironía más de la música, pues al comparar diferentes piezas de estas dos corrientes, aparecen muchas similitudes sonoras en donde los dos extremos suelen encontrarse en algún punto5. La respuesta al serialismo integral fue la música aleatoria, en donde el azar y el instinto aparecían como personajes principales en el momento de la composición musical, haciendo que la notación ya no fuera la misma; fue entonces cuando aparecieron nuevos sistemas de notación, que a diferencia de los tradicionales de pentagramas en donde todas las piezas musicales se ilustraban de la misma manera, en los que cada compositor creaba su sistema para representar las distintas acciones que quería reflejar en su 2 Cf. Brindle, S., Reginald (1970), The new music The Avant-garde since 1945, Oxford University press 3 Cf. Bandur, Markus. (2001), Aesthetics of Total Serialism: Contemporary Research from Music to Architecture, Basel, Boston and Berlin: Birkhäuser 4 Cf. Schwartz, Elliot y Godfrey, Daniel (1999), Music Since 1945, Issues, materials, and Literature, Schirmer Books, New York, 2000 5 Ibid., p. 89 música6. En el Ejemplo No. 17 se ilustra la obra para órgano “Volumina” del compositor Rumano György Sándor Ligeti, en donde solo se indican los clusters para cada mano y el pedal8. La música aleatoria fue un paso importante en el desarrollo de la música experimental: al contrario del serialismo integral, lo que contaba era el resultado final y no tanto el proceso compositivo que dependía del azar. En la década de los 50 y gracias a los adelantos tecnológicos, surgieron nuevos sistemas sonoros, como la grabadora de cinta, lo que permitió el desarrollo de la música concreta o “montaje o ensamble de sonidos reales, que son sujetos a dos tratamientos en especial: 1. La manipulación de cinta. 2. Una modificación electrónica.”9 Este tratamiento en el sonido creó una nueva música experimental que se convertiría en un pilar del movimiento psicodélico. El movimiento europeo, a pesar de su rigidez y orden, logró crear una música que jamás se había escuchado y con compositores como Stockhausen o Oliver Messiaen, dio nuevas ideas al arte y sembró cimientos para la experimentación sonora. Cruzando el Atlántico, en Estados Unidos las cosas eran muy distintas y una nueva sonoridad surgió a partir del experimento con nuevos recursos artísticos. 6 Cf. Aesthetics of Total Serialism (…) Op. Cit. Tomado de www.walckerorgel.de/.../Ligeti0001.JPG 8 En The New Music (…), Op. Cit., p. 71 9 Cf. The New Music, (...), Op. Cit., p. 100, traducido por los autores. 7 2.1.2. La composición experimental en los Estados Unidos El orden estricto en la música europea produjo una respuesta radical en los Estados Unidos. Experimentos como los de Stockhausen tuvieron eco en Norte América, y fue en esta parte del mundo donde la música occidental sufrió grandes transformaciones. El compositor Charles Ives, considerado como uno de los padres de la composición experimental, comenzó a crear piezas que se alejaban radicalmente de cualquier cosa que se hubiera escuchado anteriormente10. Por ejemplo, en la obra “Quarter tone pieces for two pianos”, un piano está un cuarto de tono desafinado con respecto al otro, lo que desvirtúa la afinación temperada y crea una sonoridad totalmente novedosa. Junto a Ives, compositores como Edgar Varese de origen europeo, criticaron el excesivo protagonismo de la música para cuerdas y compusieron obras exclusivamente para ensambles de percusión y metales, acompañadas de sonidos reales, como alarmas11. De esta manera se juntaron elementos electrónicos con acústicos, lo que fue importante para el desarrollo del rock psicodélico. Tal vez el compositor estadounidense que más influencia tuvo sobre el movimiento psicodélico, fue el californiano, Harry Partch, quien se consideraba como un filósofo de la música y llevó al arte a unos niveles de experimentación sonora a donde nunca antes habían llegado12. Esto lo logró rompiendo con el sistema temperado, usando micrófonos, para lo que tuvo que inventarse sus propios instrumentos como la marimba diamante que se ilustra en el Ejemplo No. 213. Este hecho marca un antes y un después de la música occidental, ya que por siglos el sistema temperado fue la base para la composición. Además de crear nuevos 10 Cf. Music Since 1945, Issues (…),Op. Cit., pp. 143-150 Ibíd. 12 Ibíd., pp. 212-214 13 www.analogartsensemble.net/blog/19%20Zymo-Xyl... 11 instrumentos, Partch también estudió la música electrónica, añadiendo sonidos reales en cinta a sus composiciones acústicas14. Todos estos compositores estadounidenses fueron influencia para uno de los compositores mas polémicos de la historia, el californiano John Cage, quien llevó la música a un nuevo nivel, creando una estrecha relación con el público, hasta el punto de hacerlo protagonista de las obras. Cage decía “soy un devoto al principio de la originalidad”, y esto lo demostró en sus obras, las cuales utilizan sonidos de la vida cotidiana, ya que para Cage los sonidos eran música por si mismos y no necesitaban ser modificados para llegar a convertirse en arte15. De esta manera surgieron obras como “Water Music”, donde la música se producía por el sonido del agua al pasar de un recipiente a otro. Cage también compuso obras para instrumentos convencionales como el piano, pero le agregaba algunas modificaciones a las cuerdas. Como se puede ver distintos en el Ejemplo elementos No.316, modificaban el sonido original del piano, en obras como “Sonatas e interludios para piano preparado” . Además de estas, Cage se reunía con distintos tipos de artistas para crear “Happenings”, una serie de eventos en donde todas las formas del arte se combinaban y mientras Cage hacia música, algún artista creaba cuadros, otros bailaban y actuaban y algún poeta declamaba. La idea de estos “Happenings” era la de combinar las distintas ramas del arte en un contexto de improvisación, además de integrar al público en la creación, rompiendo esa brecha que desde hacia siglos existía entre público y artista17. Este hecho va a ser muy influyente para el movimiento psicodélico que más 14 Ibíd. Ibíd.. pp. 227-229 16 leiter.files.wordpress.com/2009/03/johncage.jpg 17 Ibíd. 15 adelante también haría “Happenings” y otras reuniones artísticas derivadas de esta idea como los “Acid Test”18. Pero tal vez la obra más reconocida y controvertida de John Cage, es la celebre “4:33”, de tres movimientos, en donde el silencio además de ser el personaje principal, es lo único que existe19. Paradójicamente la idea de Cage al escribir una obra en silencio es precisamente demostrar que este no existe, ya que cada vez que esta obra es interpretada, resulta de una manera distinta, debido a que los públicos reaccionan de variadas formas al silencio del intérprete. Esta obra es quizás una de las conexiones más fuertes entre el artista y el público, ya que el público es un personaje principal y depende del mismo el resultado final de la obra. La música, durante el siglo XX, sufrió un sin fin de cambios en todos los sentidos, sucesos que influyeron en el nacimiento de una música rebelde, alejada de los moldes y de las reglas. Gracias a compositores como Harry Partch o John Cage, el Rock Psicodélico tuvo una base para expandirse y para seguir experimentando y creando nuevas sonoridades. La experimentación que nació en la música después de la Primera Guerra Mundial, es un hecho que cambió e influenció el arte en todos sus sentidos. 2.1.3. Compositores serialistas y experimentales Arnold Schönberg: 1874-1951, Compositor y pintor austríaco, nacionalizado estadounidense. Su vida y su obra siempre fueron motivo de polémica. Fue una de las figuras mas importantes en la evolución de la música durante el siglo XX, aunque el público y los críticos de su época no lo entendieron y se mostraron poco dispuestos a aceptar la ruptura con el sistema tonal que su obra representaba. Padre de la Segunda Escuela de Viena, Schönberg nunca se consideró a sí mismo como un revolucionario, sino más bien como un eslabón más en una tradición musical que se remonta hasta Bach. El dodecafonismo, fue un intento de recuperar el orden musical que se había 18 Ibíd. "Música y Filosofía contemporánea; Registros polifónicos de John Cage a Peter Sloterdijk", En SINFONÍA VIRTUAL, Nº 6, 2008, Revista Trimestral de Revista de Música Clásica y reflexión musical, España,. http://www.sinfoniavirtual.com/revista/006/musica_filosofia_contemporanea_john_cage_peter _sloterdijk.php 19 perdido durante la Primera Guerra Mundial, con el movimiento Expresionista. Hijo de una familia de origen judío, Schönberg se inició en la música de forma autodidacta. Las únicas lecciones de música que recibió se las dio el compositor Alexander von Zemlinsky. Durante la Segunda Guerra Mundial, emigró a los Estados Unidos donde siguió su trabajo con la música. Murió en los Ángeles en 195120. Karlheinz Stockhausen: 1928-, Compositor alemán, empezó sus estudios musicales con clases de piano en el High School for Music en Cologne de 1947 a 1950. Luego tomó clases de composición con Frank Martin y después en Paris con Milhaud y Oliver Messiaen. Su amistad con Pierre Schaeffer en Paris lo llevo a explorar el mundo de la música electrónica. Durante 1952 y 1954 estudió física y acústica en la universidad de Bonn. En 1953 se asoció con la radio de Cologne donde comenzó sus experimentos con la música electrónica. Además de sus trabajos experimentales con la electrónica, Stockhausen es reconocido por sus obras seriales para instrumentos convencionales y por sus trabajos más controversiales como “El cuarteto de cuerdas en 4 helicópteros”. Murió en 1997 en Alemania21. György Sándor Ligeti: 1923-2006, Compositor Rumano, recibió su primera educación musical en el conservatorio de Cluj/Kolozsvár, una ciudad en el centro de Transilvania. Durante la Segunda Guerra Mundial, por su condición judía, interrumpió su educación ya que fue forzado a trabajar para los nazis. Su padre murió en 1945 en el de Bergen-Belsen, su hermano el mismo año en el de Mauthausen. Su madre fue la única sobreviviente. Probablemente él habría seguido el mismo destino de no haber sido reclutado para trabajos de logística para la armada húngara en enero de 1944. Terminada la Segunda Guerra Mundial, Ligeti regresó a estudiar a Budapest, graduándose en 1949. Estudió con Pál Kadosa, Ferenc Farkas, Zoltán Kodály y en la academia Liszt de Budapest con Sándor Veress. Fue a realizar un trabajo etnomusicológico sobre la música folclórica rumana, pero después de un año regresó a su antigua escuela en Budapest, y fue nombrado profesor de armonía, contrapunto y análisis musical. Viajo a Viena y se puso en contacto con 20 21 The World of Twentieth-Century Music (…)Op. Cit. Ibíd., pp. 756-759 Karlheinz Stockhausen y Gottfried Michael Koenig, ambos entonces trabajando en la avanzada música electrónica. Ligeti trabajó en ella en el mismo estudio que había en Colonia, y se inspiró con los sonidos que creaba allí. Sin embargo, produjo poca música electrónica propia, concentrándose más en obras instrumentales que pudieran contener aquellas texturas de sonoridad electrónica. La obra de Ligeti empezó a ser más conocida y respetada. Ligeti dio clases en Darmstadt, Hamburgo, Estocolmo y Stanford. Luego tomó un puesto de enseñanza en la Hamburg Hochschule für Musik und Theater en 1973, retirándose en 1989.). Murió en Viena en el 200622. Charles Ives: 1874-1954, Compositor nacido en Danbury, Connecticut, tuvo una gran influencia musical por parte de su familia, especialmente de su padre quien fue maestro de banda durante la guerra civil. Desde pequeño su padre lo indujo a la experimentación musical, y lo hacia cantar canciones infantiles en alguna tonalidad mientras él la tocaba en una tonalidad distinta, todo con el fin de entrenar oídos de su hijo a nuevas relaciones sonoras. Su padre fue su primer maestro musical, luego tomo clases de órgano con Henry Rowe Shelley, además de asistir a la universidad de Yale, en donde continuó sus clases musicales con Horatio Parker y Dudley Buck. Además de su carrera musical, Ives trabajó en el negocio de las aseguradoras. Durante toda su vida siguió en el negocio de los seguros, y mantuvo una carrera musical discreta, las pocas veces que publicó alguna de sus obras fue para dárselas a sus amigos. Nunca le gustó la fama y se mantuvo reacio a publicar sus trabajos musicales. Mantuvo una vida discreta hasta su muerte en Nueva York en 195423. Edgar Varese: 1883-1965, Compositor y pintor francés, nacionalizado estadounidense. Comenzó sus estudios musicales en la Schola Cantorum, como pupilo de Vincent d´Indy y Albert Roussel, y luego en el conservatorio de Paris como estudiante de Widor. No fue muy amante de la vida académica y pronto dejó el conservatorio para mudarse a Berlín en donde fundó un coro y condujo una orquesta. Destruyó varios de sus trabajos al considerarlos poco valiosos. Durante la Primera Guerra Mundial sirvió por un poco tiempo 22 23 Ibíd. Ibíd., pp. 394-402 al ejército francés, en 1915 se mudó para siempre a Nueva York, donde organizó “The New Symphony Orchestra”, y luego “The International Composers Guild”, organizaciones dedicadas completamente a la presentación de música moderna. En 1962 recibió el premio de la universidad de Brandeis por sus obras. Murió en 1965 en Nueva York24. Harry Partch: 1901-1974, Compositor de Oakland, California. Durante su infancia aprendió a tocar el clarinete, la viola, la guitarra, el piano y el armonio. Comenzó a componer a muy temprana edad utilizando el sistema temperado, pero mas tarde quemó todas estas obras porque se sentía insatisfecho con el resultado. Fue entonces cuando se dio cuenta de que necesitaba nuevos instrumentos, los cuales el mismo construyó. Viajó a Europa con una beca para estudiar música. Al finalizar sus estudios volvió a Estados Unidos en donde siguió construyendo nuevos instrumentos microtonales. Debido a la Gran Depresión terminó como un mendigo viviendo en las calles. Murió en San Diego en 197425. John Cage: 1912-1992, Compositor nacido en Los Ángeles California. Sus estudios musicales comenzaron con clases de piano con Fannie Charles Dillon y después con Lazare Lévy en Paris. Mas adelante tomo clases de composición con Henry Cowell, Edgard Varese, Arnold Schönberg y Adolph Weiss. En 1936 se unió a la facultad de música de la universidad Cornish School, en Seatle, Washington, en donde organizó sus primeros conciertos de percusión. Esta universidad fue una de las primeras en donde dio clases, lo que siguió haciendo en distintas universidades norteamericanas. En la década de los 40‟ comenzó a dar conciertos de música experimental en Nueva York. En 1949 recibió un premio de la Academia Nacional de Artes y Letras. Murió en Nueva York en 199226. 2.2. EL ROCK PSICODELICO 24 Music since 1945 (...), Op. Cit. Ibíd. 26 Ibíd.: pp. 135-140 25 2.2.1. Los inicios del rock El rock es un género popular que nació en las calles, es un grito de rebeldía contra el sistema establecido, es el sonido urbano, aunque sus orígenes se remontan a la música tradicional negra, como el Blues y el Rythm and blues. A finales de la década de los 40‟, el término rock se utilizaba en algunas canciones de blues para representar el acto sexual27. En 1951, Gunter Lee Car, grabó la canción “We‟re gonna Rock”, una tema bailable que por primera vez omitió la connotación sexual del termino “rock”, además de instaurar a esta palabra como un nuevo género musical. De esta manera nació el Rock and Roll, un género bailable que puso a los músicos negros al tope de las listas musicales e hizo que las nuevas generaciones de jóvenes blancos estadounidenses se apartaran del racismo extremo que se vivía en Norte América28. A la vez, los cantantes blancos comenzaron a adoptar la música negra, así fue como apareció en la década de los 50‟, Elvis Presley. Elvis llevó al Rock and Roll a su punto de fama más alto, y convirtió a este género en un movimiento histórico en la música. Aunque el Rock and Roll de Estados Unidos, venía del Blues de los esclavos africanos que llegaron principalmente a New Orleans, no representaba con fidelidad la rebeldía y el dolor que el Blues transmitía. Figuras como Elvis y Little Richard se hicieron famosos con este género, pero más por su carácter festivo y bailable. El dolor y la sensibilidad del Blues no cautivó en un principio a Norte America, y fue primero en Inglaterra en donde este tipo de música tuvo una gran acogida, y gracias a este hecho nació el Rock, un género derivado del Rock and Roll, que transmitía la sensibilidad del Blues, añadiéndole la rebeldía que algunos jóvenes británicos necesitaban expresar a comienzos de la década de los 60‟29. De esta forma a comienzo de los años 60‟ en Londres nació una banda que por algunos es considerada como la primera banda de rock puro: Los Rolling Stones. Fundada por Brian Jones, Mick Jagger y Keith Richards, los Stones eran considerados como “los chicos malos”, y peleaban en popularidad con 27 Cf. Paraire, Philippe (1992), 50 años de música rock, Madrid, Ediciones del Prado Cf. Bassett, M., John (2004), Hippie Dictionary, Berkeley, California, Ten Speed Press 29 Cf. 50 años de música rock, Op. Cit., pp. 77-82 28 los Beatles, que por esa época componían canciones inocentes y baladas de amor30. Por su parte los Stones representaban la rebeldía del Rock, sus letras con alusión a las drogas, al diablo y al sexo, causaban estupor en la gente mayor y encantaban a una nueva generación de jóvenes ingleses que estaban cansados del conformismo de su sociedad31. A los Rolling Stones siempre los rodeó la polémica, suceso que después acompañaría al rock y a sus representantes: problemas con la policía, exceso de drogas, la muerte de Brian Jones por sobredosis, sus polémicas canciones como “Simpathy for the Devil”, convirtieron a los Stones en una leyenda viviente, pero su mayor aporte a la música, fue el de inventarse el sonido del rock. Con sus guitarras eléctricas distorsionadas, el bajo y la batería crearon una base fuerte y constante al lado de una voz sucia y rasgada, e instituyeron un estilo que iba a cambiar el sonido de la música popular. Al lado de los Rolling Stones, aparecieron más bandas que hacían parte de la llamada “invasión británica”: una de estas fue The Who. Esta agrupación era reconocida por su sonido fuerte y osado, gracias a la potente voz de Roger Daltrey, al fuerte sonido y peculiar estilo de la guitarra eléctrica de Pete Townshend, al bajo de John Entwistle y al virtuosismo y potencia de la batería de Keith “el lunanitoco” Moon, uno de los mejores bateristas en la historia del rock. The Who compartía la rebeldía de los Stones, y además le añadió virtuosismo y concepto al rock. De esta manera fueron pioneros del género de la “opera” rock con el clásico “Tommy”, disco y película, en donde se cuenta la historia de un jugador de pinball32. Al igual que los Stones, The Who tuvo que lidiar con la muerte de uno de sus integrantes, el baterista Keith Moon33. No se puede hablar de la historia del rock sin mencionar a uno de los grupos más importantes: The Beatles, sin lugar a dudas el más famoso y uno de los más influyentes. Los Beatles nacieron en Liverpool cuando los guitarristas John Lennon y George Harrison se juntaron con el bajista Paul Mccartney y con el baterista Pete Best, quien sería reemplazado por Ringo Star. Los 30 Cf. Gillett, Charlie, (2002), Historia del Rock, Barcelona, Manon Troppo Ibid., p. 57 32 Cf. Cincuenta años de música (…) Op. Cit. p. 131 33 Ibíd. 31 primeros discos presentaban un Rock and Roll festivo e inocente, lo que los hizo el grupo más popular del mundo occidental34. Hacia la mitad de la década de los 60‟, fueron evolucionando en su música y la rebeldía de John Lennon junto al misticismo de George Harrison, fueron teniendo más protagonismo en la producción musical.En su primera visita a los Estados Unidos, en 1965, conocieron al cantante de Folk-rock, Bob Dylan, hecho que abrió una nueva puerta en la música de Lennon, Mccartney y Harrison, quienes comenzaron a experimentar con sustancias como la marihuana en sus composiciones, creando de esta manera una música original de altísima calidad que perdura hasta nuestros tiempos35. Posteriormente comenzaron sus experimentos con LSD, sustancia que en 1965 comenzaba a ponerse de moda en el mundo del rock. Esto trajo nuevos sonidos y los “fab four” comenzaron a escribir una música mas profunda que se ve reflejada en discos como “Rubber Soul” o “Revolver”. Tenían la ventaja de tener como productor al arreglista George Martin, quien fue el responsable de componer todos los arreglos de cuerdas y de recibir y guiar artísticamente, los diferentes materiales que componían Lennon, Harrison y Mccartney36. Un factor muy importante en el desarrollo de la música de los Beatles fue su decisión de no dar mas conciertos debido a que el público iba más para gritar que para oír sus canciones, hecho que hizo que esta agrupación ya no tuviera que componer música para tocar en vivo, lo que les otorgó más libertad para experimentar con nuevos instrumentos, loops, sampleos, y demás sonidos que no tenían que reproducirse en vivo. Y así fue como nació uno de los discos más importantes en la historia del rock, el “Sgt. pepper's lonely hearts club band”. Con el concepto de crear un disco para mandarlo de gira, en vez del grupo mismo, los Beatles compusieron una obra maestra, que combinaba la experiencia psicodélica con increíbles armonías vocales y con el sonido de la India que trajo George Harrison después de sus viajes37. Además de las distintas canciones, este disco es reconocido por su carátula, 34 Cf. Borrows, Terry (2001), John Lennon, San Diego, Thunder Bay Press Cf. Aspinall, Neil y otros (productores) (2003), The Beatles Anthology, London Apples Corps Limited, DVD No. 1 36 Cf. Aldridge, Alan (editor) (1990), The Beatles, Nueva York, Workman Publishing Company, 37 Cf. Lasley Cindy (Coordinador) (2003)Lennon Legend, Chronicle Books, San Francisco 35 que se puede ver en el Ejemplo No. 438, en donde, al lado de los Beatles se muestran en collage distintas personalidades de la cultura pop como Bob Dylan, Marilyn Monroe y Marlon Brando, además de figuras musicales como Karlheinz Stockhausen39. El “Sgt. pepper's lonely hearts club band” es uno de los discos mas importantes de la historia no solo por su producción musical, también por los procesos empleados en su grabación, ya que fue el primer disco grabado en 8 canales, con dos consolas de 4 canales, esto hizo que las posibilidades de añadir nuevos sonidos fueran mucho mayores, en una época en donde la tecnología análoga restringía el uso de varios canales. Luego del Sgt. Pepper‟s, los Beatles siguieron innovando y sacaron los discos “The magical mystery tour”, el “ White Album” y el “Yellow Submarine”, en donde la creación sonora llegó a un nuevo nivel sintetizadores, con el sampleos uso de y la experimentación con los elementos del estudio de grabación, como la alteración de distintas maneras de las cintas magnetofónicas40. En este punto los Beatles ya habían creado un tesoro musical, que sirvió de influencia para todas las bandas de rock que los siguieron. Tal vez una de los factores más impresionantes en la creación artística de este grupo es su evolución en tan poco tiempo, 7 años, del rock and roll inocente, al rock psicodélico e innovador de finales de los 60‟, lo que refleja una época mágica y llena de cambios. 2.2.2. La era de la Psicodélica 38 Tomado de musicstreaker.files.wordpress.com/2008/08/bea Ibíd., p.28 40 Cf. Mason, Nick, (2004), Inside out, a personal history of Pink Floyd, Chronicle Books, San Francisco 39 Los Beatles sembraron una semilla muy importante en el rock experimental, discos como “Revolver” lanzado a mediado de la década de los 60‟, rompieron con la tradición de la música popular y generaron nuevos sonidos que iban a cambiar la mentalidad de los jóvenes músicos de la época. Uno de estos músicos era el ingles Roger Keith Barrett, más conocido como “Syd” Barrett, un joven de Cambridge que en 1966 llegó a Londres para estudiar arte. Una vez establecido en la capital de Inglaterra, Syd se unió a sus amigos de infancia, el bajista Roger Waters y el baterista Nick Mason, quienes junto al teclista Richard Wright, tocaban covers de blues estadounidense41. Barrett entró a la banda como guitarrista y cantante líder, y empezó a estamparle su particular carisma. Primero creó el nombre de la banda al unir parte de los nombres de dos músicos de blues, Pink Anderson y Floyd Council, de esta manera nació The Pink Floyd Sound, que seria recortado después para quedar The Pink Floyd. Una vez formada la banda Syd Barrett comenzó a componer todas las canciones, y así nacieron temas como “Arnold Layne” o “Aples and Oranges” que se convertirían en éxitos del movimiento underground de Londres. Syd Barrett se sentía muy atraído hacia la experimentación sonora, y discos como “Revolver” de los Beatles lo influenciaron mucho42. Hacia 1966 cuando el LSD se volvió muy popular en la cultura underground, Barrett comenzó a experimentar con esta droga, esto hizo que naciera “el rock psicodélico” con canciones como “Interstellar Overdrive”, una obra de aproximadamente 20 minutos que nunca se tocó de la misma manera ya que sus distintas versiones dependían del ambiente del concierto y del instinto de Barrett43. Con Pink Floyd nació el rock psicodélico, un género que buscaba estimular todos los sentidos, con incitaciones auditivas y visuales, basándose en la experimentación y en el instinto para crear sonidos provenientes del inconsciente. En Inglaterra, el público del movimiento underground se reunía todas las semanas en el bar UFO de Londres para consumir LSD y escuchar los conciertos de Pink Floyd que eran acompañados por shows de luces y demás expresiones artísticas 44. Pero Barrett no solo componía canciones libres y sin estructuras definidas, también 41 Ibíd. Ibíd. 43 Ibíd. 44 Ibíd. 42 podía componer singles, y gracias a la canción “See emily play” Pink Floyd logró un contrato discográfico con EMI para grabar su primer disco. 1967 fue un año mágico para el rock psicodélico ya que Pink Floyd entró a los estudios Abbey Road para grabar su primer disco “The Piper at the gates of Dawn”, cuya portada se ilustra en el Ejemplo No. 5, mientras que los Beatles estaban en la sala de al lado grabando su mítico disco el “Sgt. pepper's lonely hearts club band”45. De esta manera dos de las bandas mas grandes de la historia se encontraron y compartieron opiniones sobre sus trabajos, además para Barrett conocer y compartir con John Lennon fue una experiencia que lo iba a marcar el resto de su vida artística. “The Piper at the gates of Dawn” fue lanzado en Agoste de 1967 y se convirtió en un disco que reflejaba el rock psicodélico y el movimiento underground de Inglaterra. El uso experimental del estéreo, más los efectos de voces y los inigualables sonidos espaciales de la guitarra de Barrett convirtieron a este disco en un referente obligado del rock psicodélico. Con este disco Pink Floyd comenzó a ser una banda reconocida en toda Europa y emprendió una gira junto a otro gran intérprete del rock psicodélico, el guitarrista norteamericano Jimi Hendrix. Al término de la gira, Barrett se sentía agotado y se refugió en las drogas, “un fin de semana consumió tanto ácido, que simplemente nunca volvió a ser el mismo”46. Esto afectó a la banda ya que en las presentaciones en vivo había ocasiones en donde Syd simplemente se paraba inmóvil sin tocar o cantar una sola nota, lo que la obligó a conseguir un segundo guitarrista y cantante, “alguien que apoyara a Barrett cuando a este le diera por no hacer nada en los conciertos”. Fue así como Roger Waters llamó a David Gilmore, un guitarrista y cantante de Cambridge, que entró como el quinto miembro de la banda. Con su salida, la carrera artística de Barrett continuo y compuso dos disco, “The Madcap 45 46 Tomada de www.rockaction.it/e107_plugins/coppermine_men... Inside Out, A personal history (…), Op. Cit., p. 96, traducido por los autores. Laughs” y “Barrett”, producidos por sus antiguos compañeros Waters y Gilmore. Estos son dos discos crudos y directos, donde se aprecia una increíble talento compositivo sesgado por la inconciencia. Finalmente Syd Barrett se refugió en la casa de su madre en Cambridge, donde permaneció hasta el día de su muerte en Enero del 2006. Tras la salida de Barrett de Pink Floyd, Gilmore asumió como guitarrista y cantante y la banda se enfrentó con el reto de componer, ya que el compositor principal no estaba. Nacieron discos como “ A saucerfull of secrets” y “More” en donde Waters tomó el liderato y compuso la mayoría de las canciones. El siguiente disco “Ummagumma” es una obra maestra del rock psicodélico, un experimento en donde cada miembro del grupo compone y graba un par de canciones en solitario, lo que da como resultado la increíble obra orquestal de Richard Wright “Sysyphus”, y el experimento sonoro de Roger Waters “Several Species of Small Furry Animals Gathered Together in a Cave and Grooving with a Pict” digno ejemplo de la música electroacústica de finales de los 60`. Con la llegada de la década de los 70‟ el sonido de Pink Floyd evolucionó y en 1973 lanzaron un disco épico que los iba a llevar a la fama, “Dark Side of the Moon”, ejemplo No. 6, un trabajo que se aleja un poco de las sonoridades psicodélicas, sin dejar de lado el sonido espacial, pero con canciones con una estructura mucho más trabajada y un concepto totalmente definido, “la locura y el comportamiento del ser humano” 47. Este disco se va a convertir en un éxito en ventas por más de 30 años. Va a situar a Pink Floyd como una de las bandas más grandes de la historia. Convertidos en celebridades, comenzaron los roces entre Waters, Gilmore y Wright, lo que no evitó que la banda continuara creando shows en vivo inigualables y que lanzaran otros 47 Tomado de www.uweb.ucsb.edu/~yeo/Dark_Side.jpg dos grandes discos como fueron “Wish you were here” y “Animals”, pioneros del rock progresivo. En el tope de sus carreras y con los roces en la banda a flor de piel, Waters sufrió una experiencia en un concierto en donde simplemente no soportó más el comportamiento del público, hecho que generó la ambiciosa idea de crear una barrera entre el público y la banda, y así nació uno de los trabajos más importantes de la historia, “The Wall” 48. Esta obra refleja la vida de Pink un personaje que representa las experiencias de Waters combinadas con la vida de Syd Barrett. “The Wall” fue uno de los shows en vivo más vanguardistas, ya que en la mitad del espectáculo, un muro gigante separaba al público de la banda y al final del show el muro se caía. Fue un disco concepto por excelencia que más tarde, gracias al director Alan Parker, se convertiría en una película. Después de The Wall la relación de Waters con Gilmore y Wright se hizo insufrible y Waters optó por abandonar el grupo, cerrando así un ciclo y acabando con la formación original de la banda que se inventó el rock psicodélico. A la par con Pink Floyd, aparecieron en los Estados Unidos unas bandas de rock que experimentaban y creaban música. Una de estas fue The Grateful Dead, californiana, liderada por Jerry García que a finales de la década de los 60`se convirtió en Estados Unidos en la banda más importante de rock psicodélico. The Grateful Dead participa en los “Acid Test” eventos directamente influenciados por los “Happennings” que organizaban John Cage y sus compañeros, en donde la gente se reunía para tomar ácidos y escuchar música, observar arte y participar de distintas maneras. The Grateful Dead se caracterizaba por improvisar en estos eventos durante horas, al estilo de Pink Floyd en el bar UFO. California y mas exactamente Los Ángeles y San Francisco, a finales de los años 60‟, eran el centro artístico y sede del movimiento underground en Estados Unidos49. Precisamente en Los Ángeles nació otra banda que iba a llevar al rock psicodélico a las grandes masas, The Doors. Liderado por el poeta y cineasta Jim Morrison, The Doors, mezcló el misticismo de la experimentación con el ambiente festivo y despreocupado de las playas de los Ángeles, lo que creó 48 Cf. Manson, Nick y otros, (compiladores) (1992)Pink Floyd Shine On, London, Pink Floyd Music 49 En 50 años de música rock, Op. Cit. un rock psicodélico de algún modo “bailable” que llegó a toda clase de público50. Morrison se convertiría en un mito del rock. Del otro lado de California, en Nueva York, una banda liderada por Lou Reed, recibió influencia directa de Syd Barrett y bajo la dirección artística de Andy Warhol, creó un rock psicodélico más urbano, sin tanta experimentación sonora, pero de la mano del arte51. Las influencias del rock psicodélico también llegaron a otros países europeos como Alemania y Francia. Es el caso del grupo alemán Can, una agrupación de Colonia, conformada por estudiantes de música que tomaron clase con Karlheinz Stockhausen. Can se caracterizaba por su sonido ambiental, lleno de percusiones y con un sutil sonido de guitarra. Los dos primeros discos de Can “Monster Movie” y “Soundtracks” fueron grabados entre 1968 y 1969 52. “Soundtracks” a diferencia de los demás discos de Can no es un disco conceptual, sino una recopilación de música para cine. Después de “Monster Movie” Damo Suzuki reemplazó al cantante Malcolm Mooney. En 1971 Can lanzó “Tago Mago” uno de los discos más importantes en la historia del rock psicodélico, en donde se encuentran canciones de más de 15 minutos y la improvisación se destaca como material principal53. “Tago Mago” es el primer disco de la llamada trilogía de Can que se completa con “Ege bamy asi” y “Future Days”, en donde se encuentra un exquisito aire de placidez, que refleja a un grupo de improvisación totalmente ensamblado, en el que los miembros se entienden perfectamente entre si54. En estos dos discos se encuentra el mejor trabajo de batería de Liebezeit y la sutil guitarra de Karoli crea un ambiente mágico que convirtió a este guitarrista en uno de los grandes del rock psicodélico. Otro grupo muy importante para el rock psicodélico fue el grupo francés Gong. Esta agrupación llevó el concepto más allá de los discos al declararse compuesta de seres provenientes del planeta Gong, concepto que reflejaban en su música con sonidos espaciales. “Camembert Electrique” fue el primer 50 Ibíd. Ibíd. 52 En Hippie dictionary, Op. Cit. 53 En Historia del Rock, Op Cit. 54 Ibíd. 51 disco, después de que el dúo Allen-Smyth se convirtió en un quinteto con el importante aporte del saxofonista francés Didier Malherbe. Allen venía de ser el primer guitarrista de Soft Machine. Con la incorporación del guitarrista Steve Hillage y del teclista británico Tim Blake, quedó completa la nómina de Gong y se definió su sonido espacial en el disco “Flying Teapot”, el primero de la trilogía de Gong, que marcó la pauta de la fusión psicodélica en Europa. “Angel‟s Egg”, fue el segundo disco de la trilogía, quizás el mejor producido, cuando la banda estaba en su mejor momento. La trilogía se cierra con “You” un disco que fusiona la música electrónica con la psicodélica, la improvisación y el rock progresivo55. El rock psicodélico fue un reflejo de una época mágica, como fueron los años 60‟, la experimentación de sensaciones, entre otras con drogas, fue importante, pero también lo fueron la experimentación con sonidos, con ensambles y con instrumentos. A nuestro juicio, el instinto y las ganas de crear y experimentar fueron el fundamento de este género. 2.2.3. El desarrollo del movimiento Psicodélico Los años 60‟ y 70‟ fueron una época única para la música psicodélica, ya que este estilo dejó de ser un movimiento underground, y se convirtió en la música popular de la época, gracias a la revolución artística, cultural y política que se vivió en estas dos décadas. A finales de los 70‟, el movimiento hippie y psicodélico estaba perdiendo fuerza y nuevos estilos comenzaron a mandar la parada en el gusto musical del público; la música disco se posicionó como el estilo más popular, y las drogas alucinógenas que alguna vez ayudaron a la inspiración para crear la psicodélica, fueron reemplazadas por nuevas drogas como la cocaína y el éxtasis, que generaban comportamientos muy distintos a los del LSD y la marihuana. De esta forma llegaron los años 80‟, una época ambigua para la música psicodélica, ya que el avance en la tecnología permitió la creación de nuevos instrumentos musicales con nuevas sonoridades, perfectas para la creación de música experimental, pero sin que 55 Ibíd. se diera un ambiente propicio para ello. De hecho, la música que primó durante esa década fue electrónica, plagada de sonidos “plásticos”, característicos de los nuevos teclados digitales, que reflejaba la estética tan particular de esa década‟56. Además de la música electrónica, nacieron bandas de metal, un género que venía evolucionando desde los 70‟ con Black Sabbath y Led Zeppelin, pero en los años 80‟ adoptó el estilo plástico de la década y se caracterizó por sus peculiares peinados y maquillajes. La respuesta a este movimiento denominado “Hair metal”, fue el “Trash Metal”, un género en donde no importaba el “look” sino lo pesado y rápido que se podía llegar a tocar, con bandas como Metallica, Pantera y Antrax 57. Estos movimientos opacaron a la psicodelia, que se limitó a los recuerdos que dejaron bandas como Pink Floyd y The Gratefull Death58. Los década de los 90‟ comenzó musicalmente con un rechazo a lo que se venia haciendo en los 80‟. De esta manera nació en Estados Unidos el “Grunge”, un género que tomó elementos del Punk. El Grunge, se caracterizaba por un sonido de guitarra eléctrica fuerte y sucio y unas letras claras y directas. Predominó a comienzos de los años 90‟ con grupos como Nirvana y Pearl Jam. El rock psicodélico no volvió a tener la popularidad que tuvo en las décadas de los 60‟ y 70‟, hasta que, a mediados de los 90‟, apareció la banda inglesa Radiohead, de rock alternativo que no propiamente se identificaba con los sonidos experimentales de la psicodélica, pero si con el afán de crear nuevas sonoridades y alejarse del rock en esos años. Radiohead nació en Oxford, de la mano del cantante y guitarrista Thom Yorke y del guitarrista Jhonny Greenwood, y se hizo muy popular con su primer trabajo lanzado en 1997, “Pablo Honey”, gracias a la canción “Creep”, un tema depresivo que logró identificarse con la mayoría de adolescentes por su mensaje de inconformismo y poca aceptación a la sociedad59. Después de “Pablo Honey” vino el disco “The Bends”, en donde Radiohead se ratificó como una de las bandas alternativas más importantes, pero fue en 1997 cuando lanzaron el 56 Ibíd. En Historia del rock (...) Op. Cit. 58 Ibíd. 59 Cf. Gee Grant (1998), Meeting people is easy, film about radioheat, Capitol, UEA 57 disco “OK Computer” cuando se hizo mundialmente famosa y cuando el rock psicodélico volvió a posesionarse entre la música popular. “OK Computer” se caracterizaba por sus sonidos experimentales y sus temas sobre la decadencia de la sociedad y la globalización. Su composición se hizo en un castillo medieval y el guitarrista Jhonny Greenwood, incitó a los demás integrantes a escuchar los discos de Pink Floyd para lograr inspiración en la composición. Este disco puso a la música experimental de nuevo en el marco comercial y es considerado como uno de los mejores discos de los años 90‟. Después de su éxito con “OK Computer” se esperaba algún material similar de Radiohead para su siguiente disco, pero la respuesta de la banda fueron dos discos completamente transgresores, en donde cualquier material comercial que pudiera haber tenido “OK Computer”, fue omitido. De esta manera con el comienzo de un nuevo milenio nacieron los discos “Kid A” y “Amnesiac”, en donde la experimentación de la banda llegó a un nuevo nivel, usando voces totalmente procesadas, y omitiendo casi por completo el uso de guitarras, reemplazándolas por sintetizadores análogos y sonidos programados60. Con estos discos Radiohead fue nombrado por la critica como el “Nuevo Pink Floyd” debido a sus experimentaciones con nuevos sonidos y por el afán de innovar con la música y de alguna manera estar adelantados a su tiempo. Después de la experimentación, Radiohead decidió sacar un disco concepto, así nació en el 2003 el “Hail to the thief”, una obra crítica de George W. Bush, quien recientemente se había posesionado de una manera muy dudosa como presidente de su nación. Con “Hail to the thief” Radiohead continuo su discurso crítico, combinado con sonidos electrónicos, pero esta vez de nuevo con guitarras eléctricas y un sonido más rockero. Gracias al Internet, la piratería musical durante los últimos años ha quebrado a varias disqueras y ha perjudicado a un sin número de artistas, para hacerle frente a esto, Radiohead, haciendo gala de su sentido revolucionario, optó a finales de el 2007 por sacar su nuevo disco por Internet, dando la opción de bajarlo gratis, o de que las personas donaran la cantidad de dinero que 60 Com Lag (2004), Radiohead, Japon quisieran por el mismo61. Este sistema tuvo mucho éxito y ahora varias artistas lo utilizan, así el disco “In rainbows” fue un pionero en las ventas por Internet, además de ser uno de los mejores discos del nuevo milenio. “In Rainbows” se destaca por el sonido atmosférico de las guitarras, los efectos de las voces y los loops en la percusión, pero sobretodo por la limpieza en el sonido y unas canciones simples, pero con una carga emotiva muy alta que recuerda el sonido de finales de los 60‟, y confirma a Radiohead como una de las bandas más importantes en la historia del rock. Radiohead volvió a poner a la música experimental en las listas populares del rock, pero su producción no es propiamente psicodélica, y no fue hasta el nuevo milenio que apareció una banda con sonidos realmente psicodélicos, la cual iba a popularizar de nuevo este tipo de música. The Mars Volta, fundada por dos músicos de origen latino, Omar Rodríguez-López y Cedric Bixler-Zavala, quienes después de experimentar con agrupaciones punk y dub, como At the drive in, y De Facto, decidieron crear una banda de rock psicodélico, con influencias de la música latina, el jazz y el punk 62. De esta manera en el 2003, lanzaron su primer disco “De-Loused in the Comatorium”, producido por el reconocido productor Rick Rubin, un disco en donde renacieron los sonidos psicodélicos de finales de los 60`. Disco concepto que cuenta la historia de Cerpin Taxt, un hombre que cayó en coma después de abusar de la morfina. Con “De-Loused in the Comatorium” The Mars Volta se ratificó como una de las bandas más importantes. En una gira con los Red Hot Chilli Peppers, el ingeniero de la banda, Ward, fue encontrado muerto tras una sobredosis de heroína, lo que condujo a que Cedric y Omar Rodríguez dejaran de consumir drogas fuertes. Después de su éxito con su disco debut, y de alcanzar fama gracias a sus enérgicas presentaciones en vivo, en donde, al igual que la banda de los 70‟ Can, la mayoría del repertorio era improvisado, The Mars Volta lanzó su segundo disco “Frances the mute”, trabajo concepto basado en el diario de Ward. En este se continuó con la fusión entre la música latina y el rock psicodélico, pero se adoptó a una 61 Tomado de http://www.radioheat-latinoamerica.com 62 http://www.portalalternativo.com/banda/the-mars-volta manera experimental de grabar: cada músico entraba al estudio para grabar su parte con sus partituras, sin oír las otras, con el objetivo de hacer que cada pieza musical actuara por si misma. “Amphutecture” fue el tercer disco de la banda, lanzado en el 2006; fue un trabajo que mantuvo el estilo experimental, a pesar de ser el único en no contar con un concepto definido. Luego de “Amphutecture”, a comienzos del 2008, The Mars Volta lanzó su último trabajo discográfico, “The Bedlam in Goliath”, un disco conceptual que cuenta la historia de lo que pasó alredor de una tabla ouija, que Omar Rodríguez le regaló a Cedric. Según esta historia, la tabla comenzó a ser utilizada por la banda y comenzaron a ocurrir cosas muy extrañas en el estudio de grabación, desde que se prendieran y apagaran las luces, hasta que se borraran sin explicación los archivos de la producción. Este álbum es quizás el más fuerte y rockero en su sonido, sin abandonar la experimentación y la psicodélica que identifica a la banda. El rock psicodélico nació gracias al trabajo de los compositores experimentales de mitad del siglo XX, que motivaron a los jóvenes a buscar distintos sonidos y timbres en la música. Desde su creación, en la década de los 60‟, sufrió un sin número de transformaciones hasta los ochenta cuando casi muere. No obstante, el deseo de los artistas por buscar nuevas sonoridades y por experimentar permitió que renaciera a finales de los noventa y que, en el nuevo milenio, se fortaleciera y surgieran grupos como The Mars volta o Radiohead, que está influenciando a nuevas generaciones a ir más allá de lo que ya se hizo, y a crear una música llena de instinto, que expresa el inconsciente. 2.3. LA LLEGADA DEL ROCK PSICODELICO A COLOMBIA En Colombia, el rock psicodélico no ha tenido un gran desarrollo. Sus orígenes se remontan a la llegada del rock, en el año de 1957, cuando se estrenó en Bogota la película “Al compás del reloj”63, la cual tenía música de 63 http://www.colombiaaprende.edu.co/html/tveducativa/1600/article-169842.html - Rock all rock en Bogotá – Capítulo 1 Bill Haley. Este mismo artista se presentó en Bogotá en el año de 1962, influenciando a los jóvenes a conformar bandas de rock. De esta manera en los años 60‟ nació The Speakers con Humberto Monroy como compositor, bajista y cantante, Fernando Latorre en la batería, Oswaldo Fernández en la guitarra y Luis Dueñas en la guitarra y voz. Luego Latorre seria reemplazado por Roberto Fiorilli, y entraría al grupo Oscar Laspriella, cantante y guitarrista. The Speakers comenzó haciendo covers de bandas de la época como los Beatles y los Rolling Stones, pero pronto produjo su propio material. En 1968 los Speakers grabaron el disco más atrevido hasta ese año, en la historia de la música colombiana, “Los Speakers en el maravilloso mundo de Ingeson” 64, en los estudios de Manuel Drezner. Como el “Sgt. Peppers lonely hearts club band” de los Beatles, fue grabado en 8 canales, primera producción colombiana con esta tecnología y la primera producción de rock psicodélico. Gracias al número de canales, los Speakers pudieron experimentar con sonidos no convencionales como los ruidos de un baño o distintos tipos de voces. Roberto Fiorilli también formó parte de otros dos grupos que se caracterizaban por tratar de hacer algo distinto y por tener roces con la psicodelia, los Young Beats y The time machine, que interpretaron cover de bandas como Cream y The Jimi Hendrix Experience, música que pocas bandas en Colombia se atrevían a interpretar. Otra de las bandas más importantes en los 60‟ en Colombia, y que tuvo roces con la psicodélica fue los Flippers, grupo bogotano conformado por Arturo Astudillo en la guitarra y voz, Carlos Martínez en el bajo, Orlando Betancourt en las guitarras rítmicas y Edgar Dueñas en la batería. Los Flippers se caracterizaron por interpretar los éxitos de las bandas británicas, pero también grabaron discos con temas propios, como el “Psicodelicias”,65 trabajo con el que obtuvieron algunos hits radiales y realizaron una gira nacional con éxito. Al finalizar la década de los 60` la mayoría de las bandas de rock nacional se disolvieron, por esto Humberto Monroy, quien había fundado los Speakers, creó la banda Gene-sis, la cual se caracterizaba por su sonido folk, y su 64 65 http://www.rockchilelatinoamericano.blogspot.com Ibíd. contenido social. Gene-sis durante los 70‟ tuvo una gran acogida en el movimiento hippie nacional, y grandes músicos como Roberto Fiorilli, harían su contribución artística en este grupo. Unos de los grupos más importantes en el rock nacional de los 70‟ fue Malanga, formado en Bogotá por Alexis Restrepo en la guitarra y voz, “Chucho” Merchán en el bajo, Augusto Martelo en la guitarra y Álvaro Gálvis en la batería. Malanga como todos los grupos de la época empezó tocando covers de conjuntos americanos y europeos, pero en poco tiempo comenzó a crear su propio lenguaje, mezclando sonidos caribeños con el rock66. El grupo se disolvió porque la mayoría de sus integrantes se fueron del país, el bajista “Chucho” Merchán se fue a Inglaterra en donde tocaría después con grandes músicos y agrupaciones como The Who y David Gilmore. A finales de los 70` la prensa nacional dejó de interesarse por el rock colombiano, lo que hizo que el público perdiera interés por este género. Durante los 80‟ renació el interés por el rock, pero por el rock en español, gracias a los grupos argentinos como Soda Stereo que venían a dar conciertos en Colombia. Durante esta década nacieron grupos como Compañía Ilimitada, que tendrían gran acogida, con su pop-rock en español, pero los intentos de los años 60‟ por hacer rock psicodélico no volverían a materializarse. En los 90 nacieron grupos como Aterciopelados, Estados Alterados y Ekhymosis,´ todos grupos de rock, pero ninguno que experimentara con la psicodélica. En los últimos años se ha generado un interés por el rock en inglés y el “Brit-pop”, con grupos como The Black Cat Bone, The hall effect y The Mills, pero poco se ha experimentado con el rock psicodélico. En la actualidad sólo bandas como Smoking Underdog y The Joint, tratan de revivir este género que desde finales de los 60`ha estado prácticamente inactivo. El Rock psicodélico en Colombia no ha tenido mucho auge; bandas como The Speakers, The Flippers o Time Machine sembraron una base a finales de los años 60‟, sin que haya tenido continuidad. Pretendemos retomar esa 66 http://www.estudiocaos.com/molodoi64/hippies.htm semilla y experimentar para hacer algo nuevo, en contra a las corrientes comerciales del momento. 2.4. MARCO REFERENCIAL DEL DISCO Pink Floyd - The piper at the gates of dawn67: Fue el primer disco de la agrupación inglesa Pink Floyd, compuesto casi en su totalidad por Syd Barrett, este disco es considerado como el primer trabajo musical completamente psicodélico, grabado en el auge de esta tendencia en 1967. Esta producción fue grabada en los estudios Abbey Road en Londres y su productor fue Norman Smith. Este disco fue pionero en la mezcla estereofónica, experimentando con este recurso, creando ambientes nunca antes realizados. The piper at the gates of dawn, es una joya para el rock psicodélico y nos influenció en la manera de crear distintos ambientes con sintetizadores y en la experimentación con la mezcla estéreo. - The dark side of the moon68: Es el noveno disco de Pink Floyd, y para algunos críticos es el mejor disco de esta agrupación. El concepto y las letras fueron creadas por el bajista Roger Waters y su grabación fue en 1973 en los estudios Abbey Road y fue producido por la misma banda. El Dark side of the moon se caracteriza por su concepto, en donde se ilustra el comportamiento y las acciones del ser humano, la locura, la violencia, así como la muerte y la riqueza, están expuestas en cada canción. El trabajo de ingeniera fue realizado por Alan Parsons que es reconocido por lograr crear distintos paisajes sonoros con las limitaciones que se tenían en esa época para grabar. Este disco es una referencia para nosotros por el concepto de todo que se distancia de 67 Pink Floyd (1994), Producido por Norman Smith, The piper at the gates of dawn, Los Angeles, Emi Records. 68 Pink Floyd (2003) Producido por Pink Floyd, The dark side of the moon, EUA, Emi Records. canciones sueltas, y por los temas líricos sobre la locura y la decadencia de la sociedad. - The wall69: Es el decimotercer trabajo discográfico de Pink Floyd, y fue producido por Bob Ezrin, Roger Waters y David Guilmore, fue grabado en Abbey Road en 1979. Es el disco concepto por excelencia, una opera rock que narra la vida de “Pink”, un joven traumatizado por la muerte de su papá, la sobreprotección de su mamá y los abusos que tuvo que soportar por parte de sus profesores. Pink se convertiría en una estrella de rock que se volvería loco por el peso de la fama y terminaría ahogado por su propio muro. “Pink” es un personaje derivado de la vida real de Roger Waters y Syd Barrett. The Wall además plasma la decadencia de la sociedad, los problemas de comunicación y la violencia. The Wall nos influyó por su concepto de conectar todas las canciones para llevar un hilo narrativo, además de la grabación de las guitarras, saturándolas lo más posible. The Beatles - Sgt. Pepper’s lonely hearts club band70: Grabado en 1967 en los estudios Abbey Road, el Sgt. Pepper „s lonely hearts club band, es quizás el disco mas importante del siglo XX. Producido por George Martin, fue pionero tanto en la grabación, ya que fue el primer disco en grabarse en 8 canales con dos consolas de 4, y en la composición, uniendo elementos psicodélicos con componentes clásicos, además de instrumentos y sonoridades de la India. Este trabajo fue realizado en pleno apogeo de la “Beatlemania” cuando los Beatles decidieron no hacer mas giras y dedicarse a grabar discos. El concepto era hacer un disco para 69 Pink Floyd (2000), Producido por Bob Ezrin, Roger Waters, David Guilmore, The wall, Londres, Sony Music 70 The Beattles (1887), Producido por George Martin, Sgt. Pepper’s lonely hearts club band, Londres, Emi Records mandarlo de gira en vez de la banda, de esta forma nació la “banda de los corazones solitarios”. George Harrison trajo de sus viajes por el Oriente el sonido de la India con la citara y la tabla, lo que aportó un carácter “místico” al disco. Otros elementos importantes fueron los arreglos orquestales realizados por el productor George Martin, los cuales al ser juntados con la música de los Beatles, se fusionaros perfectamente creando un rock orquestal de altísima calidad. Este disco fue referencia para nuestra tesis en muchos sentidos: la idea de un concepto que uniera todas las canciones, el agregar arreglos de cuerdas a una banda de rock, el hacer un “collage” de canciones para crear una sola, y hacer uso de instrumentos hindúes como la citara y la tabla en canciones de rock. Led Zeppelin - Led Zeppelin IV71: Es el cuarto disco de la agrupación Inglesa, grabado entre 1970 y 1971 en los estudios Headley Grange en Hampshire, en los Estudios Island en Londres y en los estudios Sunset Sound de Los Ángeles. Fue producido por el guitarrista Jimi Page y es el más reconocido. Al lado del ya característico sonido potente de Led Zeppelin, se fusionó con algunas baladas e instrumentos no muy convencionales en el rock, demostrando la capacidad interpretativa y musical de esta banda. Este disco fue una referencia para nosotros por la cantidad de elementos mezclados en un disco de rock, como el uso del mandolín y de las flautas. Black Sabbath - Sabbath Bloody Sabbath72: 71 Led Zeppelin, (1994),Producido por Jimi Page Led Zeppelin IV, EUA, Atlantic recording Corporation. 72 Black Sabbath, (1990), Producido por Black Sabbath, Sabbath Bloody Sabbath, EUA, Warner Bros Este disco fue grabado en 1973, en un castillo en Gales y fue producido por la misma banda. Este trabajo fue realizado en un momento difícil para la banda debido a sus adicciones a la droga, lo que los obligó a encerrarse en un sitio alejado para grabar el disco. Es quizás el disco más experimental de esta banda, mezclando el poderoso sonido de la guitarra de Tony Iommy con sintetizadores y canciones con un aire más suave. La forma de grabar las guitarras, doblando cada toma de estas, fue una referencia para la grabación de nuestro disco. Radiohead - Ok computer73: Fue el tercer disco de esta banda Inglesa, grabado en 1996 en los estudios Canned Applause de Londres y en los estudios St. Catherine`s Court en Bath. Fue producido por Radiohead en conjunto con Nigel Godrich. Este disco es considerado como uno de los mas importantes de los años 90‟ por su experimentación con programaciones y sus atmosféricos sonidos de guitarra. Sus temas reflejan los miedos que viven las sociedades modernas, un poco relacionado con el Dark side of the moon de Pink Floyd. Fue una referencia para nosotros por sus programaciones en los loops rítmicos y en los “collage” de canciones. - In rainbows74: Es el séptimo trabajo discográfico de la banda, grabado en el 2006 en Tottenham Court House, una mansión en Marlborough, Wiltshire, y su productor fue Nigel Godrich. Un disco lleno de canciones que la banda ya venia tocando en vivo hace algún tiempo, pero que fueron arregladas nuevamente para su grabación. Es uno de los mejores discos de este milenio, por la claridad de su sonido y el nivel de sus arreglos de cuerdas, 73 Radiohead, (1997), Producido por Radiohead y Nigel Godrich, Ok Computer, Buenos Aires, Emi Records 74 Radiohead, (2008) Producido por Radiohead y Nigel Godrich In rainbows, UEA, Warner/Chappell Music que fueron un referente esencial para la composición de los arreglos de nuestra tesis. Björk. - Homogenic75: Es el cuarto disco de la cantante Islandesa, grabado entre 1996 y 1997 en Estudios El Cortijo en España y producido por Björk, Howie B, Guy Sigsworth y Mark Bell, es un disco que mezcla los sonidos electrónicos con las sonoridades de las cuerdas. El nombre del disco es un referente a todas las canciones de este que son homogéneas y guardan el mismo concepto entre ellas. Este disco nos influenció en la mezcla de loops y programaciones con el sonido clásico de las cuerdas. The mars volta - Deloused in the comatorium76: Es el primer disco de esta agrupación, grabado en el 2002 en los estudios The Mansion en Los Ángeles y producido por Rick Rubin y Omar Rodríguez lopez. Este disco se caracteriza por ser uno de los experimentos psicodélicos mejor creados en el nuevo milenio y por ser un álbum concepto, que cuenta la historia de “Cerpin Taxt”, personaje que cae en un coma profundo después de abusar de la morfina, y al despertar se da cuenta de lo horrible que es el mundo real y decide suicidarse. Este disco es una gran influencia para nosotros por los paisajes psicodélicos que se crean no solamente en las canciones si no en las uniones de estas, relacionando las canciones como una gran obra y no como canciones sueltas. Opeth 75 Björk (1997),Producido por Björk, Howie B, Guy Sigsworth y Mark Bell Homogenic, Buenos Aires, Overseas LTD/One little Indian LTD 76 The Mars Volte (2003), Producido por Rick Rubin, Deloused in the comatorium, Nueva York, Universal Records - Damnation77: Este es el séptimo trabajo discográfico de este grupo sueco y fue grabado en los estudios Nacksving Studios en Gotemburgo y producido por Steven Wilson. Opeth es un grupo de Death Metal, pero en este disco decidieron experimentar y crearon un disco de rock progresivo, con muchos momentos acústicos y con la inclusión de teclados que dan una textura placida y tranquila. Las armonías de las voces del Damnation fueron un elemento que nos sirvió de inspiración para la creación de nuestros arreglos vocales. Foo Fighters - In your Honor78: Este disco es el quinto trabajo discográfico de esta agrupación Norte Americana, grabado en el 2005 en 606 Studios de Los Ángeles y producido por Nick Raskulinecz, es considerado por el cantante de el grupo Dave Grohl, como el “disco definitivo” de los Foo Fighters, ya que es un álbum doble en donde se muestra la cara rockera ya conocida del grupo en un disco, y en el otro se expone un lado mas experimental, acústico e introspectivo, que nos muestra otra cara de la agrupación. Este trabajo fue una referencia para nosotros por sus espacios acústicos y sencillos, en donde la voz y la guitarra acústica son protagonistas. 77 78 Opeth (2003), Producido por Steven Wilson, Damnation, Nueva York, KOCH Records Foo Fighters, (2005), Producido por Nick Raskulinecz, In your Honor, EUA, Sony BMG Music 3. ANALISIS Y LETRAS DE LAS COMPOSICIONES La composición de los temas está basada primariamente en el rock, influenciado por los diversos artistas que ya fueron mencionados anteriormente. Sin embargo ciertos pasajes de las canciones y todas las conexiones entre ellas, fueron un proceso de experimentación con diferentes aspectos como la instrumentación, la improvisación, la síntesis con sintetizadores y la síntesis aplicada a grabaciones y otras que ya serán detalladas. La composición está basada en ideas melódicas y relaciones armónicas usualmente compuestas en guitarra. No obstante no se basa en la interpretación de riffs como es usual en el rock, sino en la búsqueda de colores y ambientes generados a través de relaciones entre acordes. Estas relaciones pueden ser tonales en algunos casos y modales en otros. 3.1. TRIPPING VILLAGE Pieza para guitarras eléctricas y acústicas, batería, bajo, voces, cuarteto de cuerdas, teclados, percusión y voz. - Letra: TRIPPING VILLAGE Verso 1 Drowning and distracting all the feelings inside of me Seems part of the plan when all your wishes come straight and miss Filling more spaces, with blank traces, the black abyss is growing… Big is not the word when you are melting into Drops that fill your biggest fear..Solitude Verso2 Action needs reaction but in cases there‟s no way Seems part of this plan that you pretended now is wasted Dreaming more than living, now their leaving, the whole world is crowing… The end such an obvious consequence Easy to say, Harder to taste… Estribillo Hold me now, don‟t let me now Burn out on my own Verso3 Pull up the strings Just like an angel rise Make all the voices that come to my head, have some sense, make it bright Have some of this Have some of me Spinning and drifting forever lost in your fire Burning inside oh my Just like in heaven one time Make all this moment as real as the air that we breath, make it last Find the believe Find all I feel Drifting and spinning forever dragged by the tide Coro I just want to go with anybody who has been there Go with anybody who has been there before myself Go with anybody who has been there by itself Not just anybody, not just anybody(*4) Chase the star of bliss A vision exists Blinded eyes won‟t see Fiction that kills Disappear Estribillo Hold me now, don‟t let me now Burn out on my own - Análisis: Composición: Tempo: 143bps Forma: Intro-A-A´-B-C-D-C´-D´-A-B-E-Coda La forma de esta composición es experimental en la medida en que es poco común ya que no tiene un coro que se repita varias veces durante la canción. Sin embargo las melodías vocales tienen el papel más importante en esta canción. Además este tema tiene amplias secciones instrumentales (partes D y D´) entre las partes cantadas, característica que no es muy común en la música comercial. Por último es importante destacar que tiene bastantes partes y que su duración excede los siete minutos. Esta composición surgió de una idea melódica arpegiada, compuesta en guitarra y que luego fue asignada al teclado. La progresión es un resultado de ella. Esta progresión trabaja el concepto de nota común entre acordes. Esta es la progresión: Emaj7 – Eadd13 – C#° - D#m7 – Dmaj7. Siempre se mantienen una o más notas entre acorde y acorde. El Do sostenido se mantiene desde que entra, en el segundo acorde, hasta el final. Esta progresión y sus dos repeticiones constituyen la parte A y A´ de la canción. A´ empieza en la primera repetición, y es el primer verso, en donde hay un cambio en la dinámica que articula la canción. La progresión es idéntica. La segunda repetición es el segundo verso y pasa lo mismo. La parte B es la continuación de la idea melódica que viene de A o A´ y constituye el primer estribillo de la canción. No obstante la progresión ya no se rige totalmente por nota común entre los acordes. La progresión es la siguiente: C#m7 – Bm7 – F°7 – E7 – Eb7. Estos dos últimos acordes forman una elipse y generan bastante tensión. Esta tensión se resuelve parcialmente al caer a La mayor haciendo un salto tritonal. Se puede observar el uso casi constante de séptimas en todos los acordes lo cual es una característica principal en la armonía de esta canción y le da una sonoridad particular a los diferentes acordes (Mayor, menor y disminuido), con las diferentes clases de séptimas (mayor o menor). La parte C está basada nuevamente en una idea melódica compuesta para guitarra en la cual la armonía que se genera es más estable y menos tensionante que lo inmediatamente anterior. Esta se establece en La mixolidio pasando en momentos por el VII y VI grado. La parte es conformada por cuatro repeticiones de la misma vuelta armónica. La vuelta va por compases (vuelta de 16 compases): La 4 compases, La otros 4 compases, luego La dos compases y Sol otros 2 y por último La 2 compases y Fa los últimos 2. Cada dos vueltas el ultimo acorde cambia (Am13) generando un poco de tensión y obviando la repetición exacta de la vuelta. Además de esto existe un cambio bastante notorio en el patrón de la base rítmica de esta sección. Se acentúa el contratiempo del tercer tiempo y en ocasiones el cuarto tiempo del compás (4/4) con el redoblante, a diferencia de las partes anteriores en donde se acentúa el 2 y el 4, haciendo un ritmo típico del rock. También hay una aumentación en la figura rítmica del ride. En la parte D la base rítmica es similar a la de la parte A, acentuando el 2 y el 4. Esta sección es la repuesta o contraparte de A sin embargo está basada en una progresión armónica y no en una idea melódica. Esta es la progresión: Bbmaj7 – Abadd6 - Badd6 – Dmaj7 – Fadd6 – Bbmaj7 – Abadd6 – Cmaj7 (2x). Al finalizar esta sección, se repite la parte C con una pequeña variación (por esto es C´), la cual se encuentra en la tercera vuelta de repetición del pasaje. En esta vuelta se repite la progresión pero un tono arriba, es decir en Si mayor, generando un cambio y un clímax dentro de la sección. La siguiente parte, D´, es una repetición casi idéntica de la parte D con diferencias hacia el final de la progresión. Esta diferencia tiene como motivo dirigir la armonía hacia el acorde de Mi, parte A. Aparte de esto es la melodía vocal es la que genera un cambio entre las partes ya que es totalmente diferente a la de C. Esta sección se puede ver como el coro y la parte climática de la canción. Esta es la progresión: Bbmaj7 – Abadd6 - Badd6 – Dmaj7 – Fadd6 – Bbmaj7 – Abadd6 – Cmaj7 – Fa – B. Vuelve la canción entonces a la repetición de la parte A, la cual es interpretada de manera idéntica con la excepción de la guitarra que varía en el acorde de Re sostenido. Sigue entonces la repetición de B. Las únicas diferencias de esta repetición con respecto a la parte original están en la producción vocal (coros). La siguiente parte, E, es la única parte de toda la canción que no se repite y que no tiene nada en común, armónica y melódicamente hablando, con las demás partes. Esta es la progresión: Eb – G – Eb – C – Eb – C – Eb – C. La coda utiliza la misma progresión que la parte A, pero una tercera menor arriba es decir, Sol. Al acabarse la progresión continúa una sucesión de acordes de séptima mayor que finaliza la canción. La intención de esta sección es completamente diferente al del resto de la canción. Es un pasaje ambiental de teclados, cuerdas y voces. Orquestación e Instrumentación: La orquestación e instrumentación de esta canción se utilizo como herramienta para articular las diferentes partes de esta. En la introducción solo se escucha el cuarteto de cuerdas, al pasar a la parte A, entra toda la banda con fuerza, generando una densa masa sonora que da contraste a las partes. En los versos (parte A´), la densidad de instrumentos se reduce, dejando solo batería y teclados y voces. Progresivamente van entrando otros instrumentos apoyando las dinámicas de la sección. En la parte B la articulación está dada por la melodía y la intención, y no por elementos orquestales. La articulación más notoria de la canción es aquella entre la parte B y la parte C, y está dada primariamente por el cambio en la instrumentación. El principal cambio se encuentra en las guitarras que pasan de eléctricas y distorsionadas a electroacústicas sin efectos ni distorsión. Esta cambio está apoyado por elementos ornamentales como la percusión menor (pandereta, clave, shaker) y teclados de un tipo ambiental. Además de esto las cuerdas colorean con agregados la armonía. Al pasar a la parte D vuelve la instrumentación utilizada en las partes A´ y B con pequeñas diferencias ornamentales en los teclados. Los cambios en C´ y D´ funcionan igual que en C y D generando contraste y articulación por medio de la instrumentación. Desde este punto (parte D´) en adelante, partes A, B y E, manejan la misma instrumentación del comienzo. En la coda sin embargo existe un cambio muy notorio que articula la canción y la lleva en una dirección que contrasta con el resto. Este pasaje es un pasaje ambiental en el que no hay banda, solo teclados y cuerdas. 3.2. THE CAVE Pieza para cítara, guitarras acústicas y eléctricas, batería, percusión, tabla y voces. - Letra: THE CAVE Verso 1 It was my mistake, I need it to change, I‟m sorry I never meant to fail. Lost in the woods, A lot of ways to go, I need it to change but miss the train. Coro 1 Finding a way out of here, Leaving with tears of fear, Alone in my cave, only shadows I need it to face the ground, To see that I can‟t wake up, I need it a chance, but miss the train. Verso 2 Feeling so small, I didn‟t say enough, I talk to the wall, but it wont fall. Search for the truth, When I‟m the lie, What will you choose tonight? Coro 2 Finding a way out of here, Leaving with tears of fear, Alone in my cave, only shadows I need it to face the ground, To see that I can‟t wake up, I need it a chance, but miss the train. Verso 3 I need it to change, It was my mistake, I‟m sorry I never meant to fail. - Análisis: Composición: Tempo: 130bps Forma: Intro – Verso – Coro – Verso – Coro – Solo – Outro La forma de esta canción es bastante típica dentro de los estándares de música comercial o popular, ya bien sea rock, pop o folclórica. No se pretende experimentar con la forma en esta canción esto con el fin de generar un cambio en la expectativa del oyente, pasando de una forma más compleja y experimental como la de Tripping Village a una sencilla y muy utilizada. Esta canción está basada en una progresión que se repite y se orquesta de diferentes maneras durante su transcurso. Un ejemplo específico es el caso de la guitarra, que es el instrumento que lleva la armonía durante la canción; es interpretada de manera arpegiada durante los versos y rasgada durante los coros para generar contraste entre las diferentes partes. La progresión siempre es la misma durante toda la canción con algunas variaciones melódicas en las partes arpegiadas. Este es la progresión: Dm – Dm/C – Dm/B – Bb7 La idea es generar diferentes ambientes e intenciones durante la canción utilizando la melodía vocal las dinámicas y la orquestación como herramientas para lograrlo. La melodía vocal tiene el papel principal de la canción, ya que como la progresión nunca cambia depende más que todo de ella la dirección que lleve la canción y el interés y atención del oyente. La melodía cambia de registro entre parte y parte para ayudar a crear esa diferencia entre ellas. Durante los versos la melodía vocal se mueve en un registro que va de Re a Re, una octava arriba en la octava del Do central. Al pasar al coro la melodía sube y se mueve en su mayoría por arriba de la octava de los versos generando mayor emotividad. Otro cambio importante en la canción está marcado por la entrada del solo de guitarra eléctrica que en este caso fue interpretado al revés de lo que se escucha en la grabación, es decir que se le aplico un reverse (proceso de audio en el cual se procesa la toma para que se escucha desde el final hasta el principio, de manera contraria a como fue grabada) a la toma. Este está sobre la escala de Re menor dorico con la aparición casual de notas extrañas como el tritono (Sol sostenido). Todo este proceso da como resultado una sonoridad peculiar. La base rítmica de este tema está basada en el patrón del blues en 6/8. Su función es acompañar y generar contrastes dinámicos para apoyar los cambios entre las partes. Orquestación e Instrumentación: La instrumentación en esta canción es la misma durante toda su duración, con pequeñas excepciones en la intro, el solo y el final, partes en las que se suma la Cítara india. Durante el resto de la canción se utiliza un formato común dentro del rock, con la excepción del acompañamiento de la tabla (instrumento de percusión India). Batería, bajo, guitarras (eléctricas y electroacústicas), teclados, voces y percusión. Como ya se menciono anteriormente la base rítmica (batería y bajo) aparte de servir como acompañamiento, tiene como función apoyar con dinámicas los cambios formales de la canción. Las guitarras tienen un papel muy importante ya que la idea en la cual está basada la canción, es decir el arpegio o riff principal se toca en ellas. Al igual que en la base rítmica, las guitarras apoyan las dinámicas y además son una herramienta para articular las partes. Esto se escucha en el primer coro cuando las guitarras dejan de ser arpegiadas y son rasgadas generando mayor intensidad y contrastando con la parte anterior. En el segundo coro aparecen las guitarras distorsionadas llevando al oyente al momento climático de la canción. Otro elemento muy importante que genera un mayor emotividad, contraste y ayudan a articular las partes (verso-coro) son las armonías vocales presentadas en los coros. Esta es una formula muy utilizada en toda la música popular. La citara cumple un papel muy importante en esta canción gracias a su interesante timbre que al ser combinado con guitarras en este contexto genera una sonoridad muy particular. Además de esto la combinación con la tabla produce una sonoridad de música oriental o específicamente India, lo cual nos pareció muy adecuado para experimentar, ya que este tipo de música es muy ambiental y de trance. 3.3. SOMEWHERE Pieza para guitarras acústicas y eléctricas, cuarteto de cuerdas, batería, bajo, saxofón, teclados, percusión y voz. - Letra: SOMEWHERE Verso 1 All so quiet now, I feel alone Bounce the echoes to the wall Seems like now it‟s all gone lost and I Remember how we use to talk And take everything time could reach Days go by and time feels slow Break the windows off the wall Pictures of what use to be feel my mind And I don‟t know where else to go Nowhere else to go… Coro 1 Growing shorter in sequence with time Moments and places left behind Now opens the door to the unknown The fire becomes dust Verso 2 Days go by and time feels slow Break the windows off the wall Pictures of what use to be feel my mind And I don‟t know where else to go Nowhere else to go… Coro 2 Growing shorter in sequence with time Moments and places left behind Now opens the door to the unknown The fire becomes dust (2x) Coda I never said I never meant to hurt you Now I will say, the things you once told me I‟ll see you again somewhere sometime See you in someplace of mine See you again somewhere far away In the ending of time I‟ll see you again somewhere sometime See you in someplace of mine - Análisis: Composición: Tempo: 91 bps Parte I Forma: (Tema–Verso–Puente–Verso–Coro–Interludio–Tema–Verso– Coro(2x)) – Parte II Coda Esta es una composición que surgió de una relación modal producida entre dos acordes: F#maj7 y Dmaj7. Tanto el tema y los versos tienen presente en sus progresiones esta relación de acordes. Las progresiones son las siguientes: - Tema : F#maj7 – Dmaj7 (4 veces) – C#7 – Cmaj7 – Bbmaj7 – C#7 - Verso: F#maj7 – Dmaj7 (4 veces) – D#° - E aug El coro por su parte, comparte casi todos los acordes de la progresión del tema, sin embargo no comparte la relación entre Fa sostenido y Re. Se reemplaza el Fa sostenido por un La mayor. - Coro: A – Dmaj7 – C#7 – Cmaj7 – Bbmaj7 – C#7 Esto muestra como, la primera parte de la composición de esta canción esta basada en la variación. Se utiliza el mismo material con ciertas variaciones armónicas, melódicas, rítmicas y de instrumentación. Estas variaciones logran articular y contrastar las partes. Luego del primer coro se escucha por primera vez la utilización de un nuevo material armónico. Este es el interludio instrumental de la canción. La dinámica baja dando paso al solo de guitarra. Durante el solo la dinámica crece hasta llegar al tema. La progresión armónica es: Bb – Bm – Bb – A7 – Bb – C – Bm – Dmaj7 – D#dim Esta progresión se repite dos veces, en la segunda vez, cada acorde tiene el doble de duración. A continuación se repiten el tema, el segundo verso y el coro. Sin embargo esta vez el coro se repite. Durante la repetición la melodía vocal varia levemente llevándola al pico de la canción. Aquí termina la primera parte de la canción. La segunda parte de la canción, parte II, modula a un modo menor generando contraste con la primera parte. La progresión es la siguiente: Am7 – Cada vez que se repite la vuelta cambia el bajo al final de la progresión. La progresión es: Am7 Estas dos se alternan hasta el final de la canción. Durante cada vuelta hasta la entrada de la melodía o tema de la parte, algo nuevo ocurre, ya bien sea en la guitarra, en la voz, o en la batería. En la entrada de la batería luego del crescendo finaliza la voz y se escucha la melodía o tema interpretado en varios instrumentos. La guitarra, el saxofón, la voz y en ciertos momentos las cuerdas doblan la melodía. La canción finaliza con un fade out ecualizado de la banda. Lentamente se escuchan sampleos que conectan con Heaven Underground. Orquestación e Instrumentación: La instrumentación y orquestación de esta canción esta comprendido por el formato de banda tradicional del rock; guitarras, bajo , batería, teclados, y voces. A parte de esto se adicionaron el saxofón y un cuarteto de cuerdas. Durante el la primera parte de la canción, la instrumentación tiene el formato tradicional de una banda de rock, esto cambia en la segunda parte en donde el cuarteto de cuerdas entra y toma el papel principal con las guitarras, además el saxofón apoya el tema de esta parte acompañado de las voces. 3.4. HEAVEN UNDERGROUND Pieza para Mandolín, cuarteto de cuerdas, teclados, loops, tabla, percusión y voz. - Letra: HEAVEN UNDERGROUND Verso Wonder how you manage to Leave the road and turn away, People keep asking why, But you can care less. Every day is like a new, Heaven underground, Lies and lies between the lines, Please don‟t make other excuse. Coro Fighting with the ghost Chasing elephants All I see is what you done The land you stole. Red, blue and strong hand, Pick one of the three, See they all taste the same Disgusted rotted cream - Análisis: Composición: Tempo: 60bps Forma- Intro (impro) - A – B – C (impro) – B – C‟ (impro) Esta canción esta basada en una progresión que se reitera a través de toda su duración y se caracteriza por utilizar la improvisación como un elemento principal en su lenguaje. La forma esta marcada por las entradas de las voces y las improvisaciones que hay entre ellas. La progresión tiene cuatro acordes que son: Gm7 – F#aug – EbM – Cm7 La intro es una improvisación de teclado sobre la escala aumentada de ???, acompañada por instrumentos de percusión generando efectos.. La parte A esta conformada por las primeras tres repeticiones de la progresión. La primera repetición es instrumental y en la segunda, entran las voces. Las dos vueltas siguientes conforman el único verso de la canción. La parte B representa el coro, el cual en este caso esta dividido en dos. En la mitad del mismo entra un beat electrónico el cual articula la pieza. Sin embargo es considerada como una sola parte ya que es la letra la que da la forma. El final del coro da paso a la parte C. Esta es una sección instrumental en la cual se le da paso a la improvisación, a través de la voz. La sección El beat electrónico finaliza cuando entra nuevamente la melodía vocal en el segundo coro (segunda parte B). Se repite entonces el coro, esta vez sin acompañamiento. La canción finaliza con una vuelta de improvisación que dura la mitad que la anterior, y que esta vez es interpretada por el cello. Orquestación e Instrumentación: La instrumentación y orquestación en Heaven Underground es diferente a las demás canciones del disco ya que, no tiene guitarras y la batería y y el bajo son reemplazados por un beat electrónico programado y tabla India. La base armónica esta dada por el teclado ( Rhodes) y por las cuerdas, las cuales repiten la armonía sumando algunos agregados para darle color. El cello siempre toca la fundamental del acorde y funciona como el bajo de la canción. Nuevamente la voz cumple un papel fundamental debido a que le brinda variedad y emotividad a la pieza, ya que la armonía se repite siempre. Además también participa en una de las improvisaciones de la canción. Por su parte el mandolín improvisa durante toda la pieza sin embargo repite ciertas frases e ideas durante su improvisación. Lo mismo pasa con el teclado el cual improvisa melódicamente sobre las notas del acorde. El beat electrónico brinda una textura mas compleja y densa, rítmica y timbricamente, diferente al acompañamiento típico de la batería. Esto sumado a la combinación con la tabla lo cual genera una mezcla sonora interesante salida de lo habitual. La tabla sirve como acompañamiento rítmico y esta presenta durante toda la canción incluso durante el beat electrónico, momento en el cual solo toca el “geh” ( golpe muy característico de este instrumento). Al finalizar la canción, la tabla, acompañada de la cítara, continua y nos dirige a la siguiente conexión. Además la percusión menor no acompaña como es habitual sino que brinda efectos a la mezcla para crear un ambiente. También se crea un efecto con las bolas chinas las cuales no son un instrumento como tal, pero producen una sonoridad muy interesante y un tanto psicodélica que enriquece la mezcla. 3.5. SHADOWS AND DUST Pieza para guitarras eléctricas y acústicas, bajo, batería, saxofón, teclados, percusión y voz. - Letra: SHADOWS AND DUST Verso 1 Ask for just once Who will pay the price? The answer will find Has been written with time Redemption is late Who will be the first You know forever means no return? All that we know It will never, ever be the same What comes next we can‟t invent Redemption to late Condemned with the rest Erased all the same way Coro 1 Searching for the seed that‟s different from the rest Archetypes of destruction in are blood? Looking for the sense that‟s never be the same Where do we come from and where do we go? Verso 2 All that we know It will never, ever be the same What just came we can‟t erase Redemption to late Condemned with the rest Erased all the same way Coro 2 Searching for the seed that‟s different from the rest Archetypes of destruction in are blood? Looking for the sense that‟s never be the same Where do we come from and where do we go? Keep searching for the balance that we are wanting, wanting, wanting… Coda To hard is the lesson we can‟t escape Análisis: Composición: Forma: Intro – Riff – Verso1 – Conector – Verso2 – Precoro – Coro 1 – Puente – Riff – Verso 3 – Coro 2 – Puente Esta es una composición que consiste en cuatro ideas diferentes utilizadas a través de la canción. La primera idea es utilizada en la intro, el riff y los versos. Esta consiste en un arpegio tocado en los teclados durante la intro y el riff, y en guitarra durante los versos. La progresión es la misma en la intro y el riff, sin embargo en los versos dos y tres existe una variación en el bajo creando otro acorde. Este también genera unas pequeñas variaciones en la melodía vocal. Progresión intro, riff, verso 1: Progresión verso 2: Entre el verso uno y el dos existe un conector, el cual es una idea melodía tocada en las guitarras y el saxo, y acompañada por la batería. La relación Fa mayor - Sol mayor corresponde a la armonía utilizada durante el precoro. Este se repite al final de cada verso. La misma melodía vocal se utiliza en las tres veces, en la primera, la letra es diferente. La tercera idea corresponde al coro de la canción. Esta sección esta basada en una progresión armónica en la cual toda la banda a excepción de la voz se unen, interpretando todos la misma estructura rítmica. La voz se contrapone con una melodía, creando un compuesto rítmico complejo. La progresión es: Cm - ¿??/ - F - ¿??? La cuarta corresponde al puente de la canción. Esta es una sección mas ambiental y suave de la canción. La instrumentación varia así como la armonía y el patrón rítmico, que es mas sencillo. Luego del primer puente hay un conector con basado en la experimentación con timbres del sintetizador Madd y las voces con efectos y reverse. La progresión es: Db – Am – B – Am Estas cuatro partes se alternan conformando la forma de la canción. Orquestación e Instrumentación: La instrumentación y orquestación de esta canción esta comprendida por el formato de banda tradicional del rock; batería, bajo, guitarras eléctricas y acústicas, voces y teclados (sintetizadores). Los sintetizadores tienen un papel muy importante, ya que llevan la armonía durante la intro y el Riff. En los versos las guitarras eléctricas llevan la armonía y los teclados pasan a un papel de fondo interpretando una melodía que acompaña a la voz. La base rítmica de esta canción es la mas compleja debido al ensamble rítmico que existe en los coros. 3.6. YOU Esta es la canción más larga del disco, superando los doce minutos. Es una canción formada por tres, de las cuales la primera y la última tienen mucho en común melódica y motívicamente, igualmente en la letra. Son como canciones hermanas y comparten también rasgos en la instrumentación y en la armonía. Funcionan como una introducción y un salida de la canción central. 3.6.1. Back Pieza para guitarras acústicas y eléctricas, cuarteto de cuerdas y voz. Letra: - BACK Verso1 Coming back I look through the glass This feeling is fine Noises and smells I missed in the ride Is this feeling right? Coro Nothing to compare, nothing I will trade Verso2 This world is me and you Leaving in a dream that‟s true This world between the two Is breaking the chains, letting me loose Coro2 Nothing to compare, nothing I will trade, Nothing to compare, nothing I will trade (4x) Análisis: Back Composición: Tempo: 120bps Forma: A – B – A – B – A – B (4x) La idea de esta canción era la de experimentar con timbres generados por efectos en las guitarras eléctricas combinadas con teclados (pads) ambientales y voces procesadas. Este proceso dio como resultado una mezcla de sonoridades que generan una atmosfera específica que caracteriza la pieza. Esta canción está compuesta de dos partes que se repiten y alteran durante su duración. La armonía tiene dos acordes durante los versos y dos acordes durante el coro. Los acordes de la parte A los versos son los siguientes: Fmaj7add11# Aadd9 Estos acordes crean una relación modal de tercera mayor, la cual ya ha sido utilizada con ciertas diferencias en más de una ocasión. Esto da cohesión y nos da la sensación de unidad en el disco. Los acordes de la parte B o coro son los siguientes: F#m7add11 – Gadd11# En esta sección, el bajo es la única nota que se mueve, las otras se comparten entre los dos acordes. El do sostenido pasa de ser quinta justa en el fa sostenido, a quinta bemol en el sol. En la tercera repetición de la parte B, la armonía y los coros se repiten cuatro veces mientras se desvanecen y desaparecen. Orquestación e Instrumentación: Durante la canción, la instrumentación es la misma hasta la tercera repetición de las parte A. Esta está compuesta por: Guitarras (acústicas, eléctricas y procesadas), teclado y voces. En la parte B aparecen las cuerdas, y otros sonidos procesados a través del Moog, los cuales se mantienen audibles durante las cuatro vueltas de repetición y sirven como conexión con la siguiente canción, In Circles. . 3.6.2. In Circles Pieza para guitarras acústicas y eléctricas, cuarteto de cuerdas, bajo, batería, teclados, percusión, saxofón y voz. Letra: IN CIRCLES Verso1 Never seen such a look in your eyes, What you wanted to say; but you never said Bleeding by trying, in the depths of the silence we shared, in the hold…. Go now unfold in the cold of the snow. What you wanted to close, but think of the fall! All this for trusting, so kind, so blind Coro1 And in circles we seek our choice Painting what‟s gone And in circles we crash on the same tracks we‟ve walked, Just let me go!!! Verso2 All of this time for one lie, an illusion that shined, Back into pieces I fall Addicted to poison. You breath from the hole that‟s your cross, find so lost … Stay!…. Away? Please don‟t pretend. All this for giving so kind, so blind, not lying, not thinking…so lost! Coro2 And in circles we seek our choice Painting what‟s gone And in circles we crash on the same tracks we‟ve walked, Just let me go!!! Puente I Don‟t want to feel Alone!!! (x4) Coro3 Mistakes, fixing the pieces we broke in the way Am going insane Again, your face, mixing the pieces I thought I had saved Am going your way Going Insane!! Coro4 Mistakes, fixing the pieces we broke in the way Am going insane Again, your face, mixing the pieces I thought I had saved Am going your way Going Insane!! Análisis: Composición: Tempo: 120bps Forma: Parte I Conector Parte II Intro (A/B) – A – B – A – B – C (puente) – D – E – C´ – F – D – E (2x) Esta canción se divide en dos partes con diferentes secciones cada una. La parte I va hasta B y la parte II desde D, hasta el final. La sección sobrante, C, es un puente entre las dos partes. La Intro, resume en una, las armonías que comprenden a las secciones A y B. Sobre esto, dos guitarras armonizan una melodía que funciona como un tema. Este contiene ciertos rasgos hacia el final, los cuales provienen de la melodía vocal, de la sección B. La progresión es la siguiente: Am9 – Am9/G# - B Los primeros cuatro acordes conforman la sección A y los siguientes, incluyendo el primer acorde (Am9), conforman la sección B. La sección A son los versos, y B, los coros. Cada coro de esta sección esta acompañado por una improvisación de guitarra eléctrica que se contrapone a la melodía vocal. La parte C, sirve de conector entre las partes y secciones de la canción. Los cortes rítmicos en ensamble marcan un cambio y articulan la pieza. La progresión de esta sección es: Amadd9 – Fma7 – Amadd9 – Gmaj7 – Fmaj7 Esta relación de acordes se ve nuevamente en la sección E pero con una distribución de las acordes diferente que ya será detallada. En la siguiente sección ( D ), se modula a la paralela, es decir La mayor. Esta sección constituye el segundo coro de la canción. La progresión es: Aadd9 – Badd11 – D13 – F11#. Nuevamente se modula a menor en la siguiente sección (E), la armonía utiliza los mismos acordes que en el conector, C. Esta es una sección instrumental, basada en un compuesto rítmico de 3 contra 2. Aparece nuevamente el conector (C), esta vez entre las secciones E y F con variaciones en el ritmo de los cortes. Esta nos conecta con F la cual es una sección distinta a todas armónicamente, lo que dio paso a experimentar en esta. Se le aplicaron efectos como el reverse en la batería completa y efectos como el moog en la guitarra. La progresión es: Am7 – Gmaj7 – F#m7 – Cmaj7 – F#m7- Fmaj7 Se repite nuevamente el coro de la parte (D) esta vez con una armonía a cuatro voces, generando mayor emotividad en este. Como particularidad de esta canción, cada parte tiene un coro. Esto quiere decir que esta canción tiene dos coros y no uno, como es común dentro de la música comercial. Finalmente se repite E, dos veces. En la segunda repetición se octava la melodía o el tema de la sección, tanto abajo como arriba, con diferentes timbres. Esto genera un crecimiento dinámico o clímax hacia el final de la canción. Orquestación e Instrumentación: En In Circles, se utilizo una instrumentación común dentro del genero, la cual esta basada en la utilización de guitarras eléctricas y acústicas, batería, bajo, teclados y voces. A esto se le suman las cuerdas las cuales entran al final de la canción y el saxofón que dobla y octava el tema de la sección E. Las guitarras y el bajo nuevamente son la base armónica de la canción. Además de esto las guitarras tienen el protagonismo durante la intro y las secciones E y F. Los teclados en la parte I cumplen un papel de fondo y ambientación, y colorean la armonía con agregados. En la parte II entran con mayor protagonismo durante la sección C y luego pasan a un papel de fondo nuevamente. La batería cumple habitual su papel de acompañamiento hasta la sección D, en la sección E se destaca debido al compuesto rítmico de 3 contra 2 que produce un patrón rítmico de cierta complejidad. 3.6.3. Lost Pieza para guitarras acústicas y eléctricas, cuarteto de cuerdas y voz. - Letra: - LOST Verso1 Now I‟m lost, The circle has closed The shapes are falling with your steps Noises and smells, You all the way Stop the voices in my head Coro1 Nothing I will take, nothing left to trade….to break Verso2 Chasing time, The sea is empty now I left my book under the edge Back in the cave, Circles of silhouette Lost, lost I‟m now. Coro2 Nothing I will take, nothing left to trade….to break Now you are the ghost, I see thru the smoke…your face. Análisis: Composición: Tempo: 110bps Forma: Intro – A – B – A – B – A - B (2x) - coda Lost es la pieza de cierre de la canción y del disco. Como ya se menciono, esta tiene mucho en común con Back. La idea melódica de la voz es básicamente la misma en las dos. Existen sin embargo algunas variaciones, unas muy notorias, otras no tanto. La mas evidente es la que se escucha justo antes del coro. Esta variación se convierte en un motivo importante que se destaca las veces que suena. La armonía de la canción varia, sin embargo las melodías se mantienen en el mismo tono. Esta tiene dos partes principales que son el verso y el coro, parte A y parte B. Estas partes se alternan y se repiten a través de la canción. La coda retoma la armonía del verso de Back y finaliza con el mismo acorde con el que inicia In Circles. Todo esto representa el ciclo que se quiere ilustrar con el concepto armónico, melódico y lírico de esta canción. Los acordes en la parte A son: Cmaj7- D13 Esta relación se repite cuatro veces durante cada verso (parte A). Los acordes en la parte B son: Em7 – Fmaj7add9 Al igual que en los versos, la relación se repite cuatro veces con excepción del ultimo coro donde son ocho veces. Los acorde en la coda son: Fmaj7add11# - Aadd9 y el ultimo acorde es Am9. Orquestación e Instrumentación: La instrumentación de Lost es la mas sencilla de todo el disco. No contiene elementos de percusión, la base de la canción son las guitarras acústicas, acompañadas con una guitarra eléctrica procesada por un mooger fooger. Además de las guitarras en los versos y coros entran unas voces, y en la coda el cuarteto de cuerdas aparece para cerrar el disco. 3.7. Análisis de las conexiones. Todas las canciones van unidas por un fragmento musical, con el fin de llevar una continuidad que represente el concepto del disco. Cada unión tiene su sonoridad característica, y a continuación se hará un breve análisis de cada una. - Unión Tripping Village – The Cave: Este fragmento consta de sonidos sintetizados, sacados de distintos sintetizadores como Reason y el Madd. Su inicio se sobrepone con el final de la canción Tripping Village y su función es la de crear un ambiente sonoro, que poco a poco cree una tensión para resolver con el primer acorde de The Cave. - Unión The Cave – Somewhere: Esta unión está basada en la música concreta que nace en el siglo XX, que se basa en coger distintos elementos sonoros, sacarlos de su contexto original y darles un nuevo significado. Se usaron grabaciones de construcciones, como martilleos, la distorsión que crean los teléfonos celulares cuando se encuentran cerca de algún artefacto electrónico y va a entrar una llamada, el ruido que generan los cables mal conectados a un amplificador y distintos tipos de feedback. - Unión Somewhere – Heaven Underground: Esta fragmento se basa en el sonido del viento y la lluvia que empieza al final de la canción Somewhere, el sonido se extiende hasta que entra la kalimba, las uñas y los teclados que dan comienzo a la canción Heaven Underground. - Unión Heaven Underground – Shadows and Dust: La conexión entre estas dos canciones se basa en la improvisación de la citara y la tabla que comienza en el final de la canción Heaven Underground. La improvisación comienza a llegar a un clímax en su final, y en ese momento comienzan a entrar distintos sonidos de teclados y, finalmente, empieza la introducción electrónica de la canción Shadows and Dust. - Unión Shadows and Dust – You: Al final se buscó darle una unidad al disco, y se utilizó únicamente el sonido del cuarteto de cuerdas, haciendo la misma introducción con la que se comienza, de algún modo cerrando un ciclo. Además el cuarteto anticipa lo que va a venir, ya que las cuerdas hacen el motivo de Back, la primera parte de You. 4. PROCEDIMIENTO, GRABACION Y PRODUCCION La grabación del disco se hizo en conjunto con dos estudiantes del énfasis de ingeniería de sonido y se realizó en Estudios Buena Onda, el estudio de grabación de la Universidad Javeriana y en el estudio La Tragedia, buscando siempre la mejor calidad de sonido y los mejores equipos de grabación para cada instrumento. El proceso de grabación tomó aproximadamente 6 meses ya que siempre se buscó que cada toma que quedara estuviera lo mejor posible. Por el lado de la producción se buscó experimentar con nuevas sonoridades y un concepto general del disco, pero sin permitir que la experimentación opacara el sonido profesional del producto final. 4.1. GRABACION Y PRODUCCION DE BATERIAS La grabación del disco empezó con las baterías, que fueron grabadas en los Estudios Buena Onda. En el Ejemplo No. 779 se ilustra la sesión de grabación. La batería es quizás el instrumento más complicado de grabar debido a la gran cantidad de elementos que tienen que funcionar perfectamente en conjunto para lograr un buen sonido. Nuestra meta era grabar una batería, en donde el bombo tuviera profundidad y ataque y que el redoblante sonara potente y así se resaltaran estos timbres para lograr una base rítmica fuerte, característica del rock. Para esto usamos los siguientes instrumentos, micrófonos y preamplificadores: 79 Tomada de Archivo personal. Batería: - Batería Gretch Renown Maple. - Redoblante Pearl. - Platillos Zildjian y Sabían. Bombo: Micrófonos: - AKG D112. - Groove Tubes GT60. Preamplificadores: - Universal Audio 4110 Class A. Se usaron dos micrófonos, uno por fuera del bombo y otro por dentro, con el fin de que el micrófono exterior aportara más bajos y resonancia, aparte del ataque que da el micrófono interior. Redoblante: Micrófonos: - Beta 57 x 2. Preamplificadores: - Universal Audio L.A 610. - Vintech Audio Model 473 Class A. Para el redoblante también se hizo uso de dos micrófonos, uno en la parte de arriba para captar el ataque y el cuerpo del tambor, y otro en la parte inferior para captar el entorchado y la resonancia de el redoblante. Hi- Hat: Micrófonos: - AKG C414 B-XLS. Preamplificador: - Vintech Audio Model 473 Class A. Toms: Micrófonos: - Sennheiser MD421. - Shure SM57. Preamplificadores: - Vintech Audio Model 473 Class A. - DIGI002 Focusrite Preamps. Over Heads: Micrófonos: - AKG C414 B-XLS Preamplificador: - Universal Audio 4110 Class A Existen varias maneras de ubicar los overheads, en nuestro caso buscamos una forma para resaltar el color de los platillos, además de capturar el sonido de el resto de los tambores. Para esto ubicamos los micrófonos a unos 30cm de cada set de platillos y aproximadamente a metro y medio entre cada uno, cumpliendo la regla de 3:1 para evitar cancelaciones de fase. 4.1. GRABACION Y PRODUCCION DE BAJO El bajo fue grabado en los estudios de la Universidad Javeriana, y utilizamos el modo de grabación DI (Direct Injection) que consiste en conectar el instrumento directamente al medio de grabación. De esta manera se conecto el bajo a la entrada directa de el preamplificador, Ejemplo No. 8 80, donde se pueden manipular todos los parámetros para definir el color y el tono del bajo. El sonido natural de el bajo Tobias Toby, fue lo que se busco en la producción, ya que el ataque y la resonancia de este bajo en particular se acomodo perfectamente al sonido que se estaba buscando. Bajo: - Tobías Toby. Sistema de grabacion: - DI (Direct Injection) Preamplificador: - Drawmer: 1962 Digital Vacumm Tube Pre Amp 4.2. GRABACION Y PRODUCCION DE GUITARRAS Las guitarras se grabaron en los estudios de la Universidad Javeriana. El sonido de estas guitarras fue clave para el resultado final de el disco, y por eso se intentó lograr un sonido potente y característico del rock. Las guitarras eléctricas rítmicas distorsionadas de todo el disco fueron dobladas. Esto es algo muy característico dentro del género. Bandas como Black Sabbath usaban esta técnica y su estilo de grabación de guitarras nos ayudó como referencia para encontrar el sonido que buscamos. Con el fin de lograr un sonido de guitarras distorsionadas potente, se decidió utilizar el amplificador VOX AC 30, Ejemplo No. 981, un amplificador de tubos ampliamente reconocido y utilizado por bandas que fueron referencia para nosotros como Radiohead y Pink Floyd. En cada canción se buscó un nivel de distorsión diferente, dependiendo de lo que pidiera cada momento, para esto se modificaba el nivel de ganancia que controlaba la distorsión de los 80 81 Tomada de archivo personal. Tomada de archivo personal. tubos. Para la grabación de las guitarras eléctricas limpias, se buscó tener un color diferente pero de igual manera de gran calidad. Para esto se uso el amplificador MessaBoogie Simul 395, Ejemplo No. 1082, otro famoso amplificador usado entre otros por el guitarrista David Guilmore. Con las guitarras limpias se busco lograr un color diferente, además de aprovechar la limpieza de el sonido de los tubos sin distorsión. Las guitarras electroacústicas fueron dobladas con una guitarra diferente. Las tomas originales se grabaron con la Ovation y el doblaje con la Takamine. Esto brinda un tono y un color especial gracias a la ligeras diferencias de sonido entre las guitarras. Se utilizó con cierta frecuencia el sintetizador para guitarra Moogerfooger, el cual es un diseño hecho por Moog, basado en el sintetizador de los setentas, para procesar las guitarras. Guitarras Electricas: Guitarras: 82 - Gibson SG. - Fender Stratocaster. Tomada de archivo personal. Micrófonos: - Sennheiser e609 - AKG 414 Preamplificador: - Drawmer: 1962 Digital Vacumm Tube Pre Amp Amplificadores: - VOX AC30 - MESABOOGIE SIMUL 395 STEREO Guitarras Acústicas: Guitarras: - Takamine. - Ovation. Micrófonos: - Neumann TLM 193 - AKG 451 Preamplificador: - Drawmer: 1962 Digital Vacumm Tube Pre Amp 4.4. GRABACION Y PRODUCCION DE TECLADOS Los teclados fueron grabados en los estudios de la Universidad Javeriana. Este instrumento tuvo cuatro funciones en este disco: la primera fue la de utilizar órganos y pads como un apoyo armónico en las diferentes canciones; la segunda función fue la de darle un papel principal a los teclados como en el tema Tripping Village; la tercera fue la de crear sonoridades ambientales, filtrando distintas señales de audio con el uso de un sintetizador análogo y de un vocoder, Ejemplo No.1183; la última fue la de utilizar teclados leads para crear melodías que acompañaran la armonía de algunas canciones. Los teclados fueron grabados al igual que el bajo con el modo de grabación de DI (Direct Injection), el cual es muy utilizado para la grabación de teclados análogos. Teclados: - Micro Korg Vocoder. - Korg Triton. - Teclados procesados y sintetizados en Reason. Sistema de grabación: - DI (Direct Injection) Preamplificador: - Drawmer: 1962 Digital Vacumm Tube Pre Amp 4.5. GRABACION Y PRODUCCION DE VOCES 83 Tomada de archivo personal. Las voces se grabaron en los estudios La Tragedia Producciones, en el Ejemplo No. 1284, se ilustra su grabación. Se buscó el sonido más nítido posible que resaltara el tono y el cuerpo de la voz. Para esto se utilizó un micrófono de muy alta calidad, utilizado en muchas grabaciones profesionales. Este micrófono es el Neumann U87, Ejemplo No. 13 85. Para complementar la calidad dada por el micrófono, la señal de la voz fue calentada a través de un preamplificador de clase A, la más alta del mercado. Algunas voces fueron grabadas a través de una pedalera de efectos, los cuales son difíciles de recrear por un computador. Con estas voces se buscó crear distintos ambientes, que comúnmente no son realizados con voces. Micrófono: - Neumann U87. Preamplificador: - Avalon AD 2022 4.6. GRABACION Y PRODUCCION DE PERCUSION 84 85 Tomada de archivo personal. Tomada de archivo personal. La percusión menor fue grabada en los estudios de la Universidad Javeriana y en el estudio La tragedia. Los distintos instrumentos de percusión tuvieron tres funciones básicas en el disco. La primera fue la de acompañar rítmicamente a la batería con una pandereta que acentuaba los golpes del redoblante y un shaker que acompañaba el ritmo, este complemento se usó para darle un color especial a la base rítmica y añadirle distintos timbres a la mezcla final. El shaker fue doblado por un huevo shaker que le añadió un color especial al shaker, además de añadir otra línea de percusión. La segunda función de la percusión menor fue la de crear ambientes sonoros, que fueron utilizados en algunas de las conexiones de las canciones, en donde se usó un palo de agua, una kalimba y unas uñas. Y la tercera función fue la de crear un color especifico en la canción Heaven Underground, en donde se utilizaron unas bolitas chinas y un triangulo. Instrumentos: - Pandereta. - Bolitas chinas. - Shaker. - Palo de agua. - Triangulo. - Uñas. - Huevo Shaker. – Kalimba. Micrófonos: - AKG 414 Preamplificador: - Avalon AD 2022 4.7. GRABACION Y PRODUCCION DE CUARTETO DE CUERDAS El cuarteto de cuerdas fue algo primordial para la grabación de este disco, por el reto que constituía la composición de los arreglos de cuerdas y la grabación de los mismos. Una vez compuestos los arreglos y confirmados los músicos del cuarteto, se dio inicio a la grabación en el auditorio Pablo VI de la Universidad Javeriana, que se ilustra en el Ejemplo No. 1486. El reto mas grande fue lograr una grabación en bloque del cuarteto ya que cualquier desafinación de alguno de los instrumentos significaba volver a repetir la toma. A pesar de esto y con el fin de lograr una sonoridad del ensamble en conjunto se decidió grabar el cuarteto en bloque, lo que trajo varios problemas debido a que la afinación de cada instrumento tenía que ser exacta, por lo que se debió repetir varias veces cada toma. Con las cuerdas se buscó darle un color especial a ciertas canciones, tomando como referencia los arreglos de cuerdas de George Martin para los Beatles, los arreglos de la cantante Islandesa Bjork y los arreglos de los ingleses Thom Yorke y Jhonny Greenwood de la banda Radiohead. Finalmente para asegurarse de una afinación exacta, además de incrementar el color, las cuerdas fueron dobladas con cuerdas MIDI sacadas de Reason. Instrumentos: - Violin 1. - Violin 2. - Viola. - Cello. Micrófonos: - AKG 430 x 2. - Neumann KM 84. - Neumann TLM 193 86 Tomada de archivo personal. Preamplificador: - Focusrite Octo Pre LE 4.8. GRABACION Y PRODUCCION DE TABLA Y CITARA Uno de los objetivos específicos de nuestra tesis fue la grabación de instrumentos no convencionales en el genero rock. Con este fin, buscamos instrumentos de la India, cuyas sonoridades fueron muy utilizadas en el apogeo del rock psicodélico a finales de los años 60‟. La tabla y la citara fueron los instrumentos elegidos por el acople de su sonoridad con nuestras canciones. Para la grabación de la tabla recurrimos a la profesora de la Universidad Javeriana Anandita Basu, una reconocida música hindú que por años lleva exponiendo la música de su país en Colombia. La grabación se realizó en Estudios La Tragedia, Ejemplo No. 1587, y se buscó que la tabla tuviera dos funciones en este disco: la primera es que acompañara rítmicamente dos canciones, haciendo uso de los ritmos característicos de este instrumento, y la segunda función fue que improvisara en un segmento con el fin de poner esta improvisación en una de las uniones de las canciones, acompañada por la citara. Para la grabación de la citara, Ejemplo No. 1688, buscamos al músico y profesor de varias universidades, Juan Sebastian Monsalve, reconocido entre otras cosas, por ser el único músico en Colombia en interpretar este instrumento. La grabación se hizo en Estudios La Tragedia, y con la citara se 87 88 Tomada de archivo personal. Tomada de archivo personal. busco, primero que acompañara armónica y melódicamente la canción The Cave, con el fin de aprovechar el timbre característico de este instrumento, y segundo que, en el acople de las canciones, se uniera a la tabla, para lo que se utilizó un “raga” con la escala pentatónica de Sol menor. Micrófonos Tabla: - Neumann U 47. - AKG 414. Micrófonos Citara: - Neumann U 87. - AKG 414. Preamplificador: - Avalon AD 2022. 4.9. PROCESO DE POST-PRODUCCION Y MEZCLA Al finalizar todas las sesiones de grabación, el siguiente paso fue comenzar la post-producción, en donde se añadieron distintos efectos y se automatizaron. Además se editaron los distintos elementos que necesitaban algún tipo de edición, con el cuidado de dejar siempre cada canal lo más natural posible. Este proceso se llevó a cabo en los Estudios La Tragedia y se usaron la reverberación y el delay en las voces, en unas ocasiones para darles un poco de profundidad, y en otras, con mas intensidad, para crear unas voces profundas, en donde el efecto reverberado es la característica principal. En la canción Heaven Underground, en una improvisación vocal, se utilizó el plugin Guitar Solo sobre la voz, esto creó una parte vocal con un efecto de tremolo, flanger y wah. Para el tercer verso de la canción Somewhere, nuestra referencia fueron los Beatles, quienes experimentaron pasando las voces por distintos parlantes, buscando nuevas sonoridades. Para esto de nuevo usamos el plug in Guitar Solo que tiene distintos simuladores de amplificadores y cabinas. Buscamos un simulador de un amplificador Leslie, que fue el utilizado por los Beatles, y pasamos la voz por este. Esto dio como resultado un efecto de doblaje, distorsión y tremolo. La voz del tema Shadows and dust también fue procesada por el Guitar Solo, con el fin de buscar una sonoridad distorsionada. En el final de la canción Somewhere, se hizo un fade out para acabar el tema, pero no simplemente bajando el volumen de la canción, sino grabando de unos parlantes de no muy buena calidad. Teniendo esta toma, se hizo un crossfade con la toma original y se hizo el fade out, lo que produjo un cambio de ecualización. En la canción You, en la segunda parte, In circles, buscamos en un fragmento un efecto de reverse en la parte rítmica. Para esto se le aplicó el efecto de reverse a un fragmento de la batería. Una vez producidos todos los efectos y las automatizaciones se pasó a la parte de la mezcla, también realizada en estudios La Tragedia. Con la mezcla se buscó darle especialidad a las canciones, abriendo los paneos, además se buscó cuadrar el volumen de los canales, que por la gran cantidad de elementos que tiene cada canción, era importante que cada canal tuviera el nivel necesario, con el fin de que los temas no se sobrellenaran de sonidos y se pudiera lograr una mezcla equivalente, resaltando los elementos que se necesitaban en los momentos precisos de cada canción. Para la realización de ciertos paneos, también se recurrió como referencia a los Beatles, quienes en los comienzos de las mezclas estéreo experimentaron con este recurso al limite, dejando algunas voces todas a un lado o en algunos casos poniendo la batería en su totalidad paneada hacia algún extremo. De esta manera en los comienzos de los versos de la canción Tripping Village, se panearon las voces de manera que cada frase estuviera a un lado distinto. Se hizo lo mismo con los delays de ciertas canciones, para que el efecto sonara en el lado contrario de la voz original. La batería de In Circles, a la que se le hizo el reverse, se paneó toda a un lado, tomando como referencia las mezclas de los Beatles. Con el fin de que las mezclas de cada canción quedaran lo mejor posible, cada vez que se hacia un Bounce en el estudio, se escuchaban las canciones en distintos parlantes y audífonos, buscando oír los temas en distintas calidades de parlantes para así darse cuenta de la realidad de la mezcla. En el momento en que se tuvo la plena seguridad de que la mezcla estaba terminada se hicieron los bounces finales para comenzar la masterización. 5. CONCLUSIONES La creación de un disco de rock experimental se basa en buscar lo que es mejor para cada canción según las expectativas de los productores. Factores como la duración, la forma o la instrumentación, no dependen de los moldes comerciales, creando una libertad creativa que es indispensable para el resultado final. La experimentación fue la principal característica del disco, pero esta no debe afectar el resultado final del mismo, ya que uno de los principales objetivos era crear un trabajo discográfico de calidad profesional. Durante la grabación se intentó experimentar con nuevas maneras de grabar los instrumentos, ubicando de distintas formas los micrófonos, pero el resultado muchas veces no traía una grabación de alta calidad, por lo que se usaron las técnicas de grabación convencionales por los resultados eficientes que se consiguen con ellas. Si bien la tecnología moderna “casera” permite la producción particular de discos, para la obtención de un sonido de alta calidad es necesario usar estudios profesionales, lo que convierte este tipo de proyectos en algo muy costoso, sumándole el pago que se debe hacer a los músicos invitados, la masterización, el diseño artístico y la prensada de los discos compactos. Quisimos usar los métodos pre-compositivos tal como los emplean distintos géneros musicales, lo que nos permitió contar con una guía durante el proyecto. No obstante, el hecho de especificar en un preproyecto, como se hizo, la instrumentación de las canciones, no siempre tiene un buen resultado en este tipo de música, Un ejemplo es la canción Tripping Village, de la cual se especificó que tendría un ensamble de cobres, pero en el momento de la preproducción, al componer este arreglo y montarlo en formato Midi sobre el tema, se llegó a la conclusión de que no combinaba de buena manera con la canción, y que era mejor dejar solo el arreglo de cuerdas. En el momento de la grabación de un disco de rock experimental, es esencial que el músico invitado entre en sintonía con este tipo de música y que se sepa muy bien sus partes ya que el tiempo en el estudio es limitado y cualquier extratiempo significa más costos. Sin duda el mayor problema que se tuvo durante la grabación fue la sesión con el cuarteto de cuerdas ya que la idea que se tenia era la de lograr una grabación del cuarteto en ensamble, lo que dificultó la afinación de cada uno de los fragmentos. Esta sesión de grabación tuvo una duración de 12 horas debido a que solo se tenia el tiempo en el auditorio durante un día, lo que dificultó obtener, sobre todo durante la ultima parte, un material afinado apropiado para usar en el disco. Se concluyó al terminar esta sesión que con el fin de lograr unas tomas afinadas y con mayor libertad de edición, es mejor, en estos casos donde no se tiene tanto tiempo y los músicos no están tan familiarizados con el repertorio y con el género, grabar cada instrumento por separado a pesar de no lograr la sonoridad en masa. La composición y producción de la música experimental se basa en gran medida en el instinto, lo que dificulta en cierta manera el poner en un texto un análisis de una canción o un procedimiento de producción, ya que en este tipo de música gran parte de los sucesos simplemente ocurren y sistematizarlos es complicado. Sin embargo, se hicieron análisis y procedimientos que son muy cercanos al resultado final de cada composición. La realización de una producción discográfica significó una importantísima experiencia para nuestra vida como músicos profesionales, ya que al ser una producción independiente, se trabajó en todas las ramas de la realización del disco, la composición, producción, grabación, mezcla y diseño de arte, lo que significó un trabajo integral, con el que se ganó una buena experiencia laboral para el futuro. Además, el trabajo en conjunto con dos estudiantes del énfasis de ingeniería de sonido resultó muy productivo por el intercambio de conocimientos de parte y parte. La música psicodélica en Colombia fue explorada durante los años 60‟, pero lamentablemente no se continuo con la experimentación. A nuestro juicio, esto obedece a que la música en el país está muy marcada por el mercado internacional, y durante los últimos años ha primado el pop. La idea de crear un disco psicodélico es la de experimentar con la música, además de estimular los sentidos del oyente, y también llegar a un público amplio, con un sonido trabajado y no convencional. BIBLIOGRAFIA Y DISCOGRAFIA Aldridge, Alan (editor) (1990), The Beatles, Nueva York, Workman Publishing Company, Aspinall, Neil y otros (productores) (2003), The Beatles Anthology, London Apples Corps Limited, DVD No. 4 Bandur, Markus. (2001), Aesthetics of Total Serialism: Contemporary Research from Music to Architecture, Basel, Boston and Berlin: Birkhäuser Bassett, M., John (2004), Hippie Dictionary, Berkeley, California, Ten Speed Press Borrows, Terry (2001), John Lennon, San Diego, Thunder Bay Press Brindle, S., Reginald (1970), The new music The Avant-garde since 1945, Oxford University press Com Lag (2004), Radiohead, Japon Video Ewen, David (1969), The World of Twentieth-Century Music, Prentice-Hall International. Inc, London Gee Grant (1998), Meeting people is easy, film about radioheat, Capitol, UEA Gillett, Charlie, (2002), Historia del Rock, Barcelona, Manon Troppo Lasley Cindy (Coordinador) (2003)Lennon Legend, Chronicle Books, San Francisco Manson, Nick y otros, (compiladores) (1992), Pink Floyd Shine On, London, Pink Floyd Music Mason, Nick, y otros (2004), Inside out, a personal history of Pink Floyd, Chronicle Books, San Francisco Paraire, Philippe (1992), 50 años de música rock, Madrid, Ediciones del Prado S/a (2008) "Música y Filosofía contemporánea; Registros polifónicos de John Cage a Peter Sloterdijk", En SINFONÍA VIRTUAL, Nº 6, 2008, Revista Trimestral de Revista de Música Clásica y reflexión musical, España Schwartz, Elliot y Godfrey, Daniel (1999), Music Since 1945, Issues, materials, and Literature, Schirmer Books, New York, 2000 Discos compactos: Björk (1997), Producido por Björk, Howie B, Guy Sigsworth y Mark Bell Homogenic, Buenos Aires, Overseas LTD/One little Indian LTD Black Sabbath, (1990), Producido por Black Sabbath, Sabbath Bloody Sabbath, EUA, Warner Bros Foo Fighters, (2005), Producido por Nick Raskulinecz, In your Honor, EUA, Sony BMG Music Led Zeppelin, (1994), Producido por Jimi Page, Led Zeppelin IV, EUA, Atlantic recording Corporation Opeth (2003), Producido por Steven Wilson, Damnation, Nueva York, KOCH Records Pink Floyd (1994),Producido por Norman Smith, The piper at the gates of dawn, Los Angeles, Emi Records Pink Floyd (2000), Producido por Bob Ezrin, Roger Waters, David guilmore, The wall, Londres, Sony Music Pink Floyd (2003), Producido por Pink Floyd, The dark side of the moon, EUA, Emi Records Radiohead, Producido por Radiohead y Nigel Godrich, (1997), Ok Computer, Buenos Aires, Emi Records Radiohead, (2008), Producido por Radiohead y Nigel Godrich, In rainbows, UEA, Warner/Chappell Music The Beattles (1887), Producido por George Martin, Sgt. Pepper’s lonely hearts club band, Londres, Emi Records The Mars Volta (2003), Producido por Rick Rubin, Deloused in the comatorium, Nueva York, Universal Records Páginas Web Between some Walcker-organs around the world, www.walckerorgel.de/.../Ligeti0001.JPG Analog arts ensemble, www.analogartsensemble.net/blog/19%20Zymo-Xyl... Leiter´s Blues, www.leiter.files.wordpress.com/2009/03/johncage.jpg Finding new tunes, www.musicstreaker.files.wordpress.com/2008/08/bea Revista sinfonia virtual, http://www.sinfoniavirtual.com/revista/006/musica_filosofia_contemporanea_j ohn_c Rock action, www.rockaction.it/e107_plugins/coppermine_men... U-Web Student Web Service, www.uweb.ucsb.edu/~yeo/Dark_Side.jpg Radiohead Latinoamérica, http://www.radiohead-latinoamerica.com Portal Alternativo, http://www.portalalternativo.com/banda/the-mars-volta Colombia aprende, la red del conocimiento, http://www.colombiaaprende.edu.co/html/tveducativa/1600/article169842.html - Rock all rock en Bogotá – Capitulo 1 En busca del tiempo perdido, http://www.rockchilelatinoamericano.blogspot.com Rock y política de izquierda en Bogotá, parte 3 El pasaje de los hippies, http://www.estudiocaos.com/molodoi64/hippies.htm