Download viernes - Sinfónica de Galicia
Document related concepts
no text concepts found
Transcript
VIERNES Programa 20 abono_T 14-15_02.indd 1 1 mayo 2015 A 20 PROGRAM A 20 PROGRAM abono 1 .- 27/04/15 19:01 Programa 20 abono_T 14-15_02.indd 2 27/04/15 19:01 Programa 20 abono_T 14-15_02.indd 1 27/04/15 19:01 2 .- PROGRAMA 20 Viernes 1 de mayo, 2015 20.30 h Dima Slobodeniouk director ************************** Alexander Toradze piano Programa 20 abono_T 14-15_02.indd 2 27/04/15 19:01 3 .- I SERGUÉI PROKÓFIEV (1891- 1953) El amor de las tres naranjas (suite), op. 33 bis [Primera vez por la OSG] Les ridicules Scène infernale Marche Scherzo Le prince et la princesse La fuite SERGUÉI PROKÓFIEV Concierto para piano y orquesta n. 1, en re bemol mayor, op. 10 II IGOR STRAVINSKI (1882-1971) Concierto para piano e instrumentos de viento [Primera vez por la OSG] Largo Largo Allegro IGOR STRAVINSKI El pájaro de fuego (suite 1919) Introduction Ronde des princesses Danse infernale du roi Kastchel Berceuse Allegro brioso Andante assai Allegro scherzando Programa 20 abono_T 14-15_02.indd 3 27/04/15 19:01 4 .- PROGRAMA 20 Unha cuestión de intereses Aínda que a música rusa non foi nunca o ermo que desde Europa Occidental se pensa ás veces por descoñecemento, certamente a súa incorporación ao canon, ao repertorio habitual das orquestras ou aos grupos de cámara, foi serodia e practicamente ata a época de Chaicovsqui e do Grupo dos Cinco resultaba case anecdótica. Pero esta situación era xa radicalmente distinta na época en que Serguei Prokófiev (1891-1953) e Igor Stravinski (1882-1971) iniciaron as súas carreiras, en boa medida grazas aos esforzos de Serguei Diaghilev (1872-1929) quen converteu a música rusa, en especial a ópera e o ballet, nunha empresa moi produtiva. A súa compañía de Les Ballets Russes, cuxa primeira temporada se presentou en París en 1909, converteuse case inmediatamente nun éxito que se mantivo máis de dúas décadas —aínda que con muchos altibaixos— e mesmo logo da morte do seu fundador. A aposta de Diaghilev era claramente pola innovación e a vangarda, non só nos aspectos musicais, senón tamén nos coreográficos, plásticos, dramatúrxicos, técnicos, de ambientación, etc., pero canto máis se estuda a Diaghilev como empresario, máis hai que matizar a idea do seu radicalismo —que nunca chegaba máis alá do que o público podía desexar— e en concreto de Stravinski e Prokófiev, por citar os seus dous compositores aparentemente máis innovadores. Programa 20 abono_T 14-15_02.indd 4 Taruskin e outros musicólogos das últimas décadas consideran ambos os dous uns simples continuadores da tradición rusa, que introduciron só aquela cantidade de rebeldía, exotismo e orixinalidade que o público —perfectamente coñecedor da tradición— podía e quería aceptar. Mesmo o escándalo do título A consagración da primavera (1913), do que tanto se falou co gallo do seu centenario, foi estritamente coreográfico, porque a música de Stravinski foi moi ben recibida desde a súa primeira interpretación en concerto. «Jazz ruso con riberetes bolxeviques» (Crítica á ópera O amor das tres laranxas) Incluso no caso de Serguei Prokófiev (Sontsovka, Ucraína, 23 de abril de 1891; Moscova, 5 de marzo de 1953), cuxa relación con Diaghilev foi máis breve e sobre todo moito máis tensa, non cabe dúbida ningunha da influencia que tivo tanto sobre a súa música como no referente á formulación da súa carreira profesional, especialmente nos anos que Prokófiev pasou en Francia e mais nos EUA. Todo semella indicar que só as dificultades económicas que impuxo a crise de 1929 en todo o mundo occidental o forzaron a volver á Unión Soviética en 1934, tras case dezaseis anos fóra do país. Este regreso foi suma- 27/04/15 19:01 5 .- Una cuestión de intereses Maruxa Baliñas Aunque la música rusa no fue nunca el erial que desde Europa Occidental se piensa a veces por desconocimiento, ciertamente su incorporación al canon, al repertorio habitual de las orquestas o los grupos de cámara, fue tardía y prácticamente hasta la época de Chakovski y el Grupo de los Cinco resultaba casi anecdótica. Pero esta situación era ya radicalmente distinta en la época en que Serguei Prokófiev (1891-1953) e Igor Stravinski (18821971) iniciaron sus carreras, en buena medida gracias a los esfuerzos de Serguei Diaghilev (1872-1929) quien convirtió la música rusa, especialmente la ópera y el ballet, en una empresa muy productiva. Su compañía de Les Ballets Russes, cuya primera temporada se presentó en París en 1909, se convirtió casi inmediatamente en un éxito que se mantuvo más de dos décadas —aunque con muchos altibajos— e incluso tras la muerte de su fundador. La apuesta de Diaghilev era claramente por la innovación y la vanguardia, no sólo en los aspectos musicales, sino también en los coreográficos, plásticos, dramatúrgicos, técnicos, de atrezzo, etc., pero cuanto más se estudia a Diaghilev como empresario, más hay que matizar la idea de su radicalismo —que nunca llegaba más allá de lo que el público podía desear— y en concreto de Stravinski y Prokófiev, por citar a sus dos compositores aparentemente más innovadores. Taruskin y otros musicó- Programa 20 abono_T 14-15_02.indd 5 logos de las últimas décadas consideran a ambos unos simples continuadores de la tradición rusa, que introdujeron sólo aquella cantidad de rebeldía, exotismo y originalidad que el público —perfectamente conocedor de la tradición— podía y quería aceptar. Incluso el escándalo de La consagración de la primavera (1913), del que tanto se ha hablado con motivo de su centenario, fue estrictamente coreográfico, porque la música de Stravinsky fue muy bien recibida desde su primera interpretación en concierto. «Jazz ruso con ribetes bolcheviques» (Crítica a El amor de las tres naranjas) Incluso en el caso de Serguei Prokófiev (Sontsovka, Ucrania, 23 de abril de 1891; Moscú, 5 de marzo de 1953), cuya relación con Diaghilev fue más breve y sobre todo mucho más tensa, no cabe duda de la influencia que tuvo tanto sobre su música como en lo referente al planteamiento de su carrera profesional, especialmente en los años que Prokófiev pasó en Francia y EEUU. Todo parece indicar que sólo las dificultades económicas que impuso la crisis de 1929 en todo el mundo occidental le forzaron a volver a la Unión Soviética en 1934, tras casi dieciséis años fuera del país. Este regreso ha sido sumamente discutido 27/04/15 19:01 6 .- PROGRAMA 20 mente discutido e adóitase considerar que foi un erro para Prokófiev, tanto no aspecto persoal (a súa muller e mais os seus fillos non se adaptaron e a familia acabou rompendo) como musical. Na URSS as directrices políticas obrigárono a facer unha música máis conservadora e en ocasións moi pouco sincera e de escasa calidade. Esta transformación da súa música final agranda o contraste coas súas grandes obras norteamericanas, especialmente a ópera O amor das tres laranxas, estreada en Chicago en 1921. Prokófiev comezou a se interesar polo tema deste conto teatral de Carlo Gozzi (1720-1806), na versión de Vsevolod Meyerhold (1874-1940), cara ao ano 1917, pouco antes da súa saída de Rusia, e o propio Diaghilev animouno a tratar esta obra. Pero o traballo propiamente dito iniciouse en xaneiro de 1919 cando durante unha visita de éxito a Chicago, o director da Ópera encargoulle unha ópera para ser estreada na seguinte temporada. Era a primeira encarga importante tras a súa saída de Rusia e Prokófiev centrouse case exclusivamente nesta ópera durante os meses seguintes, só freado por unha inoportuna escarlatina que mesmo o obrigou a estar hospitalizado. O libreto foi escrito polo propio Prokófiev con algunhas consultas a Meyerhold, unha das grandes figuras do teatro ruso de comezos de século e un firme partidario dun teatro antirromántico e mesmo antirrealista, dúas características nas que coincidía estreitamente cos sentimentos do mozo Prokofiev, quen se criara nun ambiente sentimental e feminino —só convivía co seu pai en vacacións—, Programa 20 abono_T 14-15_02.indd 6 intensificado polo estilo romántico de gran parte dos seus profesores, o cal sabemos que o desagradaba fondamente na súa adolescencia e xuventude. O contrato especificaba que a ópera debía estar finalizada no outono de 1919 e o 1 de outubro dese ano Prokófiev entregou a partitura totalmente rematada. No entanto, a inoportuna morte do director artístico do teatro, Cleofonte Campanini, desbaratou os calendarios do teatro e a estrea da ópera O amor das tres laranxas adiouse sine die. Dada a súa delicada situación económica, Prokófiev decidiu daquela trasladarse a París, reorientar a súa carreira como pianista virtuoso e como compositor dos Ballets Rusos de Diaghilev, xunto a algunhas encargas menores que ía recibindo. En outubro de 1920, aproveitando unha visita aos EUA como pianista intentou acelerar a estrea da obra O amor das tres laranxas en Chicago recorrendo á xustiza e reclamando unha indemnización polo atraso, o que provocou que os directivos da compañía atrasasen aínda máis a estrea que tivo lugar finalmente o 30 de decembro de 1921 no Teatro Auditorium, cun éxito importante pero menor do que necesitaba Prokófiev, quen cifrara as súas esperanzas de triunfo nos EUA nesta ópera. A estrea en Nova York o 14 de febreiro de 1922 resultou aínda máis morna, cun público contento pero non entusiasmado e unha crítica pouco receptiva, que oscilou entre os que consideraban a ópera unha «broma» ao público e os que a viron como unha especia de «jazz ruso con riberetes bolxeviques». 27/04/15 19:01 7 .y se suele considerar que fue un error para Prokófiev, tanto en el aspecto personal (su mujer y sus hijos no se adaptaron y la familia acabó rompiéndose) como musical. En la URSS las directrices políticas le obligaron a hacer una música más conservadora y en ocasiones muy poco sincera y de escasa calidad. Esta transformación de su música final agranda el contraste con sus grandes obras norteamericanas, especialmente la ópera El amor de las tres naranjas, estrenada en Chicago en 1921. Prokófiev comenzó a interesarse por el tema de este cuento teatral de Carlo Gozzi (1720-1806), en la versión de Vsevolod Meyerhold (1874-1940), hacia 1917, poco antes de su salida de Rusia, y el propio Diaghilev le animó a abordar esta obra. Pero el trabajo propiamente dicho se inició en enero de 1919 cuando durante una exitosa visita a Chicago, el director de la Ópera le encargó una ópera para ser estrenada en la siguiente temporada. Era el primer encargo importante tras su salida de Rusia y Prokófiev se centró casi exclusivamente en esta ópera durante los meses siguientes, sólo frenado por una inoportuna escarlatina que incluso le obligó a estar hospitalizado. El libreto fue escrito por el propio Prokófiev con algunas consultas a Meyerhold, una de las grandes figuras del teatro ruso de principios de siglo y un firme partidario de un teatro antirromántico e incluso antirrealista, dos características en las que coincidía estrechamente con los sentimientos del joven Prokofiev, quien se había criado en un ambiente sentimental y femenino —sólo convivía con su Programa 20 abono_T 14-15_02.indd 7 padre en vacaciones—, intensificado por el estilo romántico de gran parte de sus profesores, el cual sabemos que le desagradaba profundamente en su adolescencia y juventud. El contrato especificaba que la ópera debía estar finalizada en el otoño de 1919 y el 1 de octubre de ese año Prokófiev entregó la partitura totalmente finalizada. Sin embargo la inoportuna muerte del director artístico del teatro, Cleofonte Campanini, desbarató los calendarios del teatro y el estreno de El amor de las tres naranjas se aplazó sine die. Dada su delicada situación económica, Prokófiev decidió entonces trasladarse a París, reorientar su carrera como pianista virtuoso y como compositor de los Ballets Rusos de Diaghilev, junto a algunos encargos menores que iba recibiendo. En octubre de 1920, aprovechando una visita a EEUU como pianista intentó acelerar el estreno de El amor de las tres naranjas en Chicago recurriendo a la justicia y reclamando una indemnización por el retraso, lo que provocó que los directivos de la compañía retrasaran aún más el estreno que tuvo lugar finalmente el 30 de diciembre de 1921 en el Teatro Auditorium, con un éxito importante pero menor de lo que necesitaba Prokófiev, quien había cifrado sus esperanzas de triunfo en EEUU en esta ópera. El estreno en Nueva York el 14 de febrero de 1922 resultó aún más tibio, con un público contento pero no entusiasmado y una crítica poco receptiva, que osciló entre quienes consideraban la ópera una «broma» al público y quienes la vieron como una especia de «jazz ruso con ribetes bolcheviques». 27/04/15 19:01 8 .- PROGRAMA 20 Desde a nosa perspectiva actual, está claro que Prokofiev non acertou con esta a súa primeira ópera occidental. O público americano estaba afeito a óperas protagonizadas por personaxes «de carne e óso» —triunfaba aínda o verismo italiano de Puccini e os seus seguidores— e non lles interesaba moito o «novo teatro» nin esa mestura de commedia dell’arte, circo e modernidade que ofrecía Prokófiev. Como pianista e autor de música para piano, seguiu a ser popular nos EUA, pero non se deu asentado como compositor «importante e cando chegou a crise económica de 1929 non conseguiu manterse como si o fixo Igor Stravinski. «Isto dificilmente pode ser chamado música» (Crítica ao seu Concerto para piano nº 1) Moi precoz como compositor, o mozo Prokófiev causou sensación durante os seus anos escolares no Conservatorio de San Petersburgo, onde era considerado simultaneamente un pianista de enormes capacidades e un enfant terrible, termo co que se referían tanto á súa enorme vitalidade e falta de disciplina académica coma ás súas ideas innovadoras, principalmente o seu tratamento percusivo do piano fronte ao lirismo imperante nos seus contemporáneos: Prokofiev foi alumno de Glière, Rimsky-Korsakov, Glazunov e sobre todo Liadov, quen adoitaban amosarse desconcertados, mais protectores, coas obras que o seu alumno ía estreando aos poucos. En boa medida o mito do Prokófiev «bárbaro» xa desde os seus anos Programa 20 abono_T 14-15_02.indd 8 xuvenís no moi convencional conservatorio de San Petersburgo foi un invento propagandístico de Diaghilev e da súa redonda, cunha clara intención comercial, aínda que tamén é certo que a personalidade de Prokofiev e mais as súas primeiras obras feitas para piano «prestábanse» a crear un mito así. En realidade nin o conservatorio era tan convencional (a tradición pianística rusa sempre tivo a honra producir un número razoable de «excéntricos» xeniais: Sokolov é bo exemplo diso na actualidade), nin Prokófiev era máis avanzado ou revolucionario que moitos dos compositores da xeración anterior á súa, entre os cales estaban un dos seus profesores, Nikolai Tcherepnin (1873-1945), ao que Prokófiev admiraba moito, ou Scriabin (1872-1915), que influíu nel no senso estilístico bastante máis do que semella a primeira vista, ambos os dous bastante máis innovadores do que chegou a ser Prokófiev. Nin sequera os seus dous primeiros Concertos para piano, compostos nos seus anos escolares e que lle serviron de presentación para iniciar a súa carreira profesional, eran en realidade tan feros como o crítico musical Leonid Sabaneyeb escribiu, referíndose concretamente ao seu Primeiro concerto: «isto dificilmente pode ser chamado música. Na súa procura da ‘novidade’, unha calidade da que carece no máis fondo da súa natureza, o compositor superouse definitivamente a si mesmo». O Concerto para piano e orquestra en re bemol maior op. 10 foi composto en 1912 cunha finalidade moi concreta. Prokófiev quería presentarse ao premio 27/04/15 19:01 9 .Desde nuestra perspectiva actual, está claro que Prokofiev no acertó con esta su primera ópera occidental. El público americano estaba acostumbrado a óperas protagonizadas por personajes «de carne y hueso» —triunfaba aún el verismo italiano de Puccini y sus seguidores— y no les interesaba mucho el «nuevo teatro» ni esa mezcla de commedia dell’arte, circo y modernidad que ofrecía Prokófiev. Como pianista y autor de música para piano, siguió siendo popular en EEUU, pero no consiguió asentarse como compositor «importante y cuando llegó la crisis económica de 1929 no consiguió mantenerse como sí lo hizo Igor Stravinski. «Esto difícilmente puede ser llamado música» (Crítica a su Concierto para piano nº 1) Muy precoz como compositor, el joven Prokófiev causó sensación durante sus años escolares en el Conservatorio de San Petersburgo, donde era considerado simultáneamente un pianista de enormes capacidades y un enfant terrible, término con el que se referían tanto a su enorme vitalidad y falta de disciplina académica como a sus ideas innovadoras, principalmente su tratamiento percusivo del piano frente al lirismo imperante en sus contemporáneos: Prokofiev fue alumno de Glière, Rimsky-Korsakov, Glazunov y sobre todo Liadov, quienes solían mostrarse desconcertados, pero protectores, con las obras que su alumno iba poco a poco estrenando. En buena medida el mito del Prokófiev «bárbaro» ya desde sus años Programa 20 abono_T 14-15_02.indd 9 juveniles en el muy convencional conservatorio de San Petersburgo fue un invento propagandístico de Diaghilev y su entorno, con una clara intención comercial, aunque también es cierto que la personalidad de Prokofiev y sus primeras obras para piano se «prestaban» a crear un mito así. En realidad ni el conservatorio era tan convencional (la tradición pianística rusa siempre ha tenido a gala producir un número razonable de «excéntricos» geniales: Sokolov es buen ejemplo de ello en la actualidad), ni Prokófiev era más avanzado o revolucionario que muchos de los compositores de la generación anterior a la suya, entre los cuales estaban uno de sus profesores, Nikolai Tcherepnin (1873-1945), al que Prokófiev admiraba mucho, o Scriabin (1872-1915), que le influyó estilísticamente bastante más de lo que parece a primera vista, ambos bastante más innovadores de lo que llegó a ser Prokófiev. Ni siquiera sus dos primeros Conciertos para piano, compuestos en sus años escolares y que le sirvieron de presentación para iniciar su carrera profesional, eran en realidad tan fieros como el crítico musical Leonid Sabaneyeb escribió, refiriéndose concretamente a su Primer concierto: «esto difícilmente puede ser llamado música. En su búsqueda de la ‘novedad’, una cualidad de la que carece en lo más profundo de su naturaleza, el compositor se ha superado definitivamente a sí mismo». El Concierto para piano y orquesta en re bemol mayor op. 10 fue compuesto en 1912 con una finalidad muy concreta. Prokófiev quería presen- 27/04/15 19:01 10 .- PROGRAMA 20 de fin de carreira no Conservatorio, o chamado Premio Anton Rubinstein, como pianista e, segundo escribiu na súa Autobiografía de 1941: «No canto de tocar un concerto clásico, decidín tocar un meu, o primeiro. Sentín que cun concerto clásico quizais tería menos posibilidades de exceder os outros competidores, mentres que o meu propio concerto podería sobresaltar o xurado pola novidade da técnica». Formalmente, trátase dunha obra a medio camiño entre un concertino nun só movemento aínda que con tres partes distintas, e un auténtico concerto para piano en tres movementos, dos cales o central aínda presentaría o lirismo propio de alguén non liberado da influencia de Rachmáninov. En todo caso trátase dunha peza tremendamente efectiva e brillante, unha especie de perpetuum mobile que lle esixe unha formidable técnica ao pianista, unha gran forza no pulso para producir as notas percusivas requiridas, e unha considerable axilidade para se mover polo teclado a gran velocidade. Pero sobre todo trátase dunha obra na que está ausente todo motivo decorativo, misticismo ou expresión sentimental, por citar as tres tendencias máis de moda do momento. Como a estrea tivo lugar no ámbito académico do conservatorio de Moscova a obra foi bastante ben recibida polo público, porén dentro do repertorio pianístico de Prokófiev segue a ser menos popular que os concertos para piano que compuxo posteriormente. Programa 20 abono_T 14-15_02.indd 10 «Bos ou malos/todos os homes son tolos/ todo canto din ou fan é teatro» (The Rake’s Progress) Nado nunha familia acomodada, ben relacionado cos ambientes creativos de San Petersburgo desde a súa adolescencia —o seu pai era un famoso cantante e dono dunha biblioteca musical impresionante—, protexido por Diaghilev e adorado polo público, o triunfo acompañara a Igor Stravinski (Oranienbaum, Rusia, 17 de xuño de 1882; Nova York, 6 de abril de 1971), desde o comezo da súa carreira. Seguramente por iso os graves problemas económicos e políticos que lle carrexou a Primeira Guerra Mundial (1914-18) e a Revolución Rusa (1917), unidos á tuberculose da súa dona e unha das súas fillas, foron un choque aínda maior para el. Rematada a guerra a situación non mellorou (entre outros problemas convertérase en apátrida) e Stravinski viuse obrigado a depender de mecenas e traballos que a miúdo non lle resultaban moi creativos, pero que aumentaron aínda máis, se cabe, a súa fama en todo o mundo. Aínda que durante este período de entreguerras o centro da súa vida foi París, Stravinski moveuse con soltura por Europa e América e seguiu a ser un compositor de éxito e ben pago. Co estoupido da Segunda Guerra Mundial, antecedido pola morte da súa dona Katia en marzo de 1939 (o que lle permitiu finalmente casar con Vera, a súa amante desde 1921), Stravinski trasladouse aos EUA onde 27/04/15 19:01 11 .tarse al premio de fin de carrera en el Conservatorio, el llamado Premio Anton Rubinstein, como pianista y, según escribió en su Autobiografía de 1941: «En lugar de tocar un concierto clásico, decidí tocar uno mío, el primero. Sentí que con un concierto clásico quizás tendría menos posibilidades de sobrepasar a los otros competidores, mientras que mi propio concierto podría sobresaltar al jurado por la novedad de la técnica». Formalmente se trata de una obra a medio camino entre un concertino en un solo movimiento aunque con tres partes distintas, y un auténtico concierto para piano en tres movimientos, de los cuales el central todavía presentaría el lirismo propio de alguien no liberado de la influencia de Rachmáninov. En todo caso se trata de una pieza tremendamente efectiva y brillante, una especie de perpetuum mobile que exige una formidable técnica al pianista, una gran fuerza en la muñeca para producir las notas percusivas requeridas, y una considerable agilidad para moverse por el teclado a gran velocidad. Pero sobre todo se trata de una obra en la que está ausente todo motivo decorativo, misticismo o expresión sentimental, por citar las tres tendencias más de moda del momento. Como el estreno tuvo lugar en el ámbito académico del conservatorio de Moscú la obra fue bastante bien recibida por el público, sin embargo dentro del repertorio pianístico de Prokófiev sigue siendo menos popular que los conciertos para piano que compuso posteriormente. Programa 20 abono_T 14-15_02.indd 11 «Buenos o malos/todos los hombres son locos/ todo cuanto dicen o hacen es teatro» (The Rake’s Progress) Nacido en una familia acomodada, bien relacionado con los ambientes creativos de San Petersburgo desde su adolescencia —su padre era un famoso cantante y dueño de una biblioteca musical impresionante—, protegido por Diaghilev y adorado por el público, el triunfo había acompañado a Igor Stravinski (Oranienbaum, Rusia, 17 de junio de 1882; Nueva York, 6 de abril de 1971), desde el comienzo de su carrera. Seguramente por eso los graves problemas económicos y políticos que le acarreó la Primera Guerra Mundial (1914-18) y la Revolución Rusa (1917), unidos a la tuberculosis de su esposa y una de sus hijas, fueron un choque aún mayor para él. Terminada la guerra la situación no mejoró (entre otros problemas se había convertido en apátrida) y Stravinski se vio obligado a depender de mecenas y trabajos que a menudo no le resultaban muy creativos, pero que aumentaron aún más, si cabe, su fama en todo el mundo. Aunque durante este período de entreguerras el centro de su vida fue París, Stravinski se movió con soltura por Europa y América y siguió siendo un compositor de éxito y bien pagado. Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, antecedido por la muerte de su esposa Katia en marzo de 1939 (lo que le permitió finalmente casarse con Vera, su amante desde 1921), Stravinski se trasladó a EEUU donde 27/04/15 19:01 12 .- PROGRAMA 20 residiu ata a súa morte en 1971, en pleno crepúsculo das vangardas da Guerra Fría. Dentro dunha carreira tan variada estilisticamente como a de Stravinski semella imposible atopar elementos que se poidan considerar propios e característicos, que o fagan identificable en calquera ocasión dun xeito similar ao que pasa coa música de Chopin ou Rossini. Quizais a contribución máis interesante a este respecto é a de Jonathan Cross (2003), profesor de Oxford, quen ve en toda a obra de Stravinski unha fonda teatralidade ou ritualismo, que aparece non só nas súas obras escénicas senón tamén na meirande parte da súa música pura: «É a esta dimensión da súa música, entre outras cousas, ao que Stravinski se refire na súa Autobiografía coa célebre afirmación de que a música non ten a capacidade de expresar nada. Isto non quere dicir que a súa música non teña emoción; máis ben relaciónase cunha expresión de experiencias colectivas, comunais; é simbólica e estilizada, máis que representacional; oriéntase cara a cerimonias antigas ou intemporais e actos de culto relixioso. Isto é evidente con caracteres diversos nas súas obras teatrais […]. Pero é tamén evidente en moitas das súas obras de concerto». O Concerto para piano e instrumentos de vento, composto en Biarritz entre 1923 e 1924, é un bo exemplo deste ritualismo stravinskiano. A obra contén obvias evocacións de Bach, ao tempo que segue o paradigma neoclásico de emulación das convencións tradicionais tanto na estrutura en tres move- Programa 20 abono_T 14-15_02.indd 12 mentos rápido-lento-rápido, coma na organización destes —esa introdución lenta do Concerto que logo retorna como coda!— que contrasta cunha escritura harmónica totalmente allea ás convencións escolásticas. A estrea tivo lugar en París o 21 de maio de 1924 baixo a dirección de Serge Koussevitzky e co mesmo Stravinski como solista. «A estrea foi extremadamente brillante» (Autobiografía de Stravinski) O novo e novato compositor que escribiu O paxaro de lume, a primeira obra importante de Stravinski, ten algo en común co gran compositor en que acabou converténdose: a súa habilidade para facer o axeitado no momento axeitado. Sen ter pasado polo Conservatorio de San Petersburgo, cunha formación que só desde os 19 anos foi realmente profesional (e sempre clases particulares), casado e con dous fillos, as perspectivas materiais non eran moi amplas para Stravinski en 1909. Pero daquela mudou a súa sorte: o 24 de xaneiro/6 de febreiro dese ano estreáronse dúas obras súas —o Scherzo fantastique e Feu d’artifice— nun concerto da Orquestra Sinfónica de San Petersburgo baixo a dirección de Alexander Siloti, un dos grandes directores da época. Stravinski era aínda un alumno de Rimski-Korsakov (aínda que este tivese finado en 1908, seguía a ser protexido polos artistas do círculo de Rimski) e, igual ca el, desprezaba o ballet, mentres os seus intereses estéticos se centraban na música realizada por Glazunov — 27/04/15 19:01 13 .residió hasta su muerte en 1971, en pleno crepúsculo de las vanguardias de la Guerra Fría. Dentro de una carrera tan variada estilísticamente como la de Stravinski parece imposible encontrar elementos que se puedan considerar propios y característicos, que lo hagan identificable en cualquier ocasión de un modo similar a lo que pasa con la música de Chopin o Rossini. Quizá la aportación más interesante a este respecto es la de Jonathan Cross (2003), profesor de Oxford, quien ve en toda la obra de Stravinski una profunda teatralidad o ritualismo, que aparece no sólo en sus obras escénicas sino también en la mayor parte de su música pura: «Es a esta dimensión de su música, entre otras cosas, a lo que Stravinski se refiere en su Autobiografía con la célebre afirmación de que la música no tiene la capacidad de expresar nada. Esto no quiere decir que su música no tenga emoción; más bien se relaciona con una expresión de experiencias colectivas, comunales; es simbólica y estilizada, más que representacional; se orienta hacia ceremonias antiguas o intemporales y actos de culto religioso. Esto es evidente con caracteres diversos en sus obras teatrales […]. Pero es también evidente en muchas de sus obras de concierto». El Concierto para piano e instrumentos de viento, compuesto en Biarritz entre 1923 y 1924, es un buen ejemplo de este ritualismo stravinskiano. La obra contiene obvias evocaciones de Bach, al tiempo que sigue el paradigma neoclásico de emulación de las convenciones tradicionales tanto en la estructura en tres movimientos rápido- Programa 20 abono_T 14-15_02.indd 13 lento-rápido, como en la organización de los mismos —¡esa introducción lenta del Concierto que luego retorna como coda!— que contrasta con una escritura armónica totalmente ajena a las convenciones escolásticas. El estreno tuvo lugar en París el 21 de mayo de 1924 bajo la dirección de Serge Koussevitzky y con el mismo Stravinski como solista. «El estreno fue extremadamente brillante» (Autobiografía de Stravinski) El joven y novato compositor que escribió El pájaro de fuego, la primera obra importante de Stravinski, tiene algo en común con el gran compositor en que acabó convirtiéndose: su habilidad para hacer lo adecuado en el momento adecuado. Sin haber pasado por el Conservatorio de San Petersburgo, con una formación que sólo desde los 19 años fue realmente profesional (y siempre clases particulares), casado y con dos hijos, las perspectivas materiales no eran muy amplias para Stravinski en 1909. Pero entonces cambió su suerte: el 24 de enero/6 de febrero de ese año se estrenaron dos obras suyas —el Scherzo fantastique y Feu d’artifice— en un concierto de la Orquesta Sinfónica de San Petersburgo bajo la dirección de Alexander Siloti, uno de los grandes directores de la época. Stravinski era todavía un alumno de Rimski-Korsakov (aunque este hubiera fallecido en 1908, seguía siendo protegido por los artistas del círculo de Rimski) y como él despreciaba el ballet, mientras sus intereses estéticos se centraban en la música realizada 27/04/15 19:01 14 .- PROGRAMA 20 daquela director do Conservatorio de San Petersburgo— e o seu propio mestre Rimski. Pero Diaghilev asistiu ao concerto e, coa súa abraiante personalidade, nunhas poucas semanas Stravinski empezou a desentenderse dos seus amigos e influencias anteriores para se converter nun entusiasta do novo modernismo ruso, o movemento chamado Mir Iskutsva (O mundo da arte, revista fundada en 1899 por Diaghilev, Bakst e Benois). Diaghilev achegáballe a Stravinski dous elementos que sempre foron moi importantes para el, o modernismo e mais o cosmopolitismo. Cando Diaghilev lle encargou orquestrar algunhas pezas para a súa temporada 1909 dos Ballets Russes (principalmente música de Chopin para Les Sylphides) e compoñer un ballet completo, L’oiseau de feu (O paxaro de lume), Stravinski non tivo dúbida ningunha. Principiou a traballar inmediatamente e antes do ano xa mudara a súa residencia, polo menos durante varios meses ao ano, a París e Suíza. Na temporada de Les Ballets Russes de 1910 Stravinski xa era o principal compositor da compañía, que desde aquela e ata o estoupido da Primeira Guerra Mundial, case cada ano estreaba un ballet seu e ademais súa era a responsabilidade da maioría dos arranxos musicais. Unha vez máis, Diaghilev acertou. Stravinski era o máis digno herdeiro da coroa do nacionalismo musical ruso (Músorgski, Borodin, e RimskiKórsakov, e Glazunov e Arenski como segunda xeración) pero ao tempo Programa 20 abono_T 14-15_02.indd 14 sensible ao novo modernismo que propugnaban os artistas vangardistas, e de feito L’oiseau de feu —composto na casa de campo da familia Rimski no outono de 1909— semellaba unha versión musical do intenso colorido e nerviosa pincelada característicos da pintura de Vasili Kandinsky, quen dous anos antes comezara a abandonar as referencias aos obxectos e figuras identificables. L’oiseau de feu, ballet en dous actos de Fokine (coreógrafo e libretista principal), con música de Igor Stravinski, foi estreado o 25 de xuño de 1910 na Ópera de París por Tamara Karsavina, M. Fokine, A. Bulgakov e Vera Fokina, como bailaríns principais, Alexander Golovin como responsable dos decorados e figurinos, e Gabriel Pierné como director musical da orquestra propia de Les Ballets Russes. A enorme orquestración orixinal foi revisada na Suite de l’Oiseau de feu (1911) e reducida de modo drástico por motivos de mercado —a crise económica limitaba os cadros de músicos das orquestras— logo da I Guerra Mundial nunha nova Suite de l’Oiseau de feu, publicada en Londres por Chester en 1919, que é a que se ha de escoitar nesta ocasión. Na súa Autobiografía, Stravinski conta que: «a estrea [da obra O paxaro de lume] foi extremadamente brillante, o feito de que o público estivese fortemente perfumado é, con moito, a lembranza máis viva da miña memoria. A leve elegancia do público londiniense, como habería de descu- 27/04/15 19:01 15 .por Glazunov —entonces director del Conservatorio de San Petersburgo— y su propio maestro Rimski. Pero Diaghilev asistió al concierto y, con su abrumadora personalidad, en unas pocas semanas Stravinsky empezó a desentenderse de sus amigos e influencias anteriores para convertirse en un entusiasta del nuevo modernismo ruso, el movimiento llamado Mir Iskutsva (El mundo del arte, revista fundada en 1899 por Diaghilev, Bakst y Benois). Diaghilev le aportaba a Stravinski dos elementos que siempre fueron muy importantes para él, el modernismo y el cosmopolitismo. Cuando Diaghilev le encargó orquestar algunas piezas para su temporada 1909 de los Ballets Russes (principalmente música de Chopin para Les Sylphides) y componer un ballet completo, L’oiseau de feu (El pájaro de fuego), Stravinski no tuvo ninguna duda. Empezó a trabajar inmediatamente y en menos de un año ya había cambiado su residencia, por lo menos durante varios meses al año, a París y Suiza. En la temporada de Les Ballets Russes de 1910 Stravinski ya era el principal compositor de la compañía, que desde entonces y hasta el estallido de la Primera Guerra Mundial, casi cada año le estrenaba un ballet y además suya era la responsabilidad de la mayoría de los arreglos musicales. Una vez más, Diaghilev acertó. Stravinski era el más digno heredero de la corona del nacionalismo musical ruso (Músorgski, Borodin, y RimskiKórsakov, y Glazunov y Arenski como segunda generación) pero al tiempo Programa 20 abono_T 14-15_02.indd 15 sensible al nuevo modernismo que propugnaban los artistas vanguardistas, y de hecho L’oiseau de feu —compuesto en la casa de campo de la familia Rimski en el otoño de 1909— parecía una versión musical del intenso colorido y nerviosa pincelada característicos de la pintura de Vasili Kandinsky, quien dos años antes había comenzado a abandonar las referencias a los objetos y figuras identificables. L’oiseau de feu, ballet en dos actos de Fokine (coreógrafo y libretista principal), con música de Igor Stravinski, fue estrenado el 25 de junio de 1910 en la Ópera de París por Tamara Karsavina, M. Fokine, A. Bulgakov y Vera Fokina, como bailarines principales, Alexander Golovin como responsable de los decorados y figurines, y Gabriel Pierné como director musical de la orquesta propia de Les Ballets Russes. La enorme orquestación original fue revisada en la Suite de l’Oiseau de feu (1911) y reducida drásticamente por motivos de mercado —la crisis económica limitaba las plantillas orquestales— tras la I Guerra Mundial en una nueva Suite de l’Oiseau de feu, publicada en Londres por Chester en 1919, que es la que se escuchará en esta ocasión. En su Autobiografía, Stravinski cuenta que: «el estreno [de El pájaro de fuego] fue extremadamente brillante, el hecho de que el público estuviera fuertemente perfumado es, con mucho, el recuerdo más vivo de mi memoria. La leve elegancia del público londinense, como descu- 27/04/15 19:01 16 .- PROGRAMA 20 brir posteriormente, paréceme por comparación, case inodora. Asistín á representación no palco de Diaghilev no que, durante os entreactos, se deixaban caer artistas, viúvas adiñeiradas, vellas estrelas, intelectuais e afeccionados ao ballet. Estiven por Programa 20 abono_T 14-15_02.indd 16 vez primeira con Proust, Giradoux, Paul Morand, Alexis Saint Léger, Claudel […] De alí a un mes destas mundanidades, sentinme feliz de viaxar para repousar nunha plácida vila de Bretaña». 27/04/15 19:01 17 .briría posteriormente, me parece por comparación, casi inodora. Asistí a la representación en el palco de Diaghilev en el que, durante los entreactos, se dejaban caer artistas, viudas adineradas, viejas estrellas, intelectuales y aficionados al ballet. Programa 20 abono_T 14-15_02.indd 17 Estuve por vez primera con Proust, Giradoux, Paul Morand, Alexis Saint Léger, Claudel […] Al cabo de un mes de estas mundanidades, me sentí feliz de viajar para reposar en una plácida villa de Bretaña». 27/04/15 19:01 Programa 20 abono_T 14-15_02.indd 18 27/04/15 19:01 S ÍA BIOGRAF ÍA BIOGRAF S Programa 20 abono_T 14-15_02.indd 19 eniouk Dima Slobod oradze T r e d n a x e l A 27/04/15 19:01 20 .- PROGRAMA 20 DIMA SLOBODENIOUK Director titular de la Orquesta Sinfónica de Galicia No seu primeiro período como director titular da Orquestra Sinfónica de Galicia, deixouse sentir o impacto de Dima Slobodeniouk polo seu liderado artístico fondamente informado e intelixente. Combinando as súas raíces nativas rusas cos seus anos de estudo musical en Finlandia fai uso das poderosas forzas musicais destes países e mergúllase na contorna o máis posible, facendo tanto da Coruña como de Helsinqui os seus fogares. Durante a temporada 2014/15, Slobodeniouk aparecerá en España non só coa súa propia orquestra, senón tamén coas orquestras da RTVE e Nacional de España en Madrid, esta última con Joshua Bell como solista. Dima Slobodeniouk tamén colaborará con Frank Peter Zimmermann nos festivais Ascona e Mecklenberg Vorpommern 2014 coa Orquestra NDR de Hannover. Embarcarase en novas colaboracións coa Rundfunk Sinfonieorchester de Berlín con Simon Trpceski, coa Orquestra Sinfónica de Nova Zelandia nunha xira con Håkan Hardenberger, coa Symfonieorchester de Berna con Daniel Müller-Schott, e coa Royal Liverpool Philharmonic con Alina Ibragimova. Regresará á Orquestra Nacional de Bruxelas, á Tapiola Sinfonietta e mais á Lahti Sinfonia, esta última para un proxecto de interpretación e gravación con Sharon Kam para o selo BIS. Na primavera de 2015 Dima Slobodeniouk realizará Le Grand Macabre de Ligeti co Essen Theater und Philharmonie. Dima Slobodeniouk traballa cunha distinguida listaxe de solistas internacionais e á parte dos mencionados anteriormente, colaborará con Colin Currie, Natalia Gutman, Barbara Hannigan, Sergy Khatchatryan, Pekka Kuusisto, Elisabeth Leonskaja, Alexei Ogrintchouk e Alexander Toradze. Esta temporada ha de servir para demostrar novamente a gran ductilidade e amplo repertorio de Slobodeniouk, que vai desde o repertorio clásico á dirección dos compositores máis destacados da actualidade, incluíndo Brett Dean (en Nova Zelandia), Einojuhani Rautavarra (en Lahti), John Corigliano (en Madrid), Graham Fitkin (en Liverpool). Na Coruña presentaralle ao público estreas mundiais de compositores naturais de Galicia como Federico Mosquera e Fernando Buide, así como o Concerto para violín de Sebastian Fagerlund, o Concerto de percusión de Kavehi Aho e o ciclo de cancións de Hans Abrahamsen Let Me Tell You. Programa 20 abono_T 14-15_02.indd 20 27/04/15 19:01 21 .- En su primer periodo como director titular de la Orquesta Sinfónica de Galicia, se ha dejado sentir el impacto de Dima Slobodeniouk por su liderazgo artístico profundamente informado e inteligente. Combinando sus raíces nativas rusas con sus años de estudio musical en Finlandia hace uso de las poderosas fuerzas musicales de estos países y se sumerge en el entorno lo más posible, haciendo tanto de A Coruña como de Helsinki sus hogares. Durante la temporada 2014/15, Slobodeniouk aparecerá en España no sólo con su propia orquesta, sino también con las orquestas de la RTVE y Nacional de España en Madrid, esta última con Joshua Bell como solista. Dima Slobodeniouk también colaborará con Frank Peter Zimmermann en los Festivales Ascona y Mecklenberg Vorpommern 2014 con la Orquesta NDR de Hannover. Se embarcará en nuevas colaboraciones con la Rundfunk Sinfonieorchester de Berlín con Simon Trpceski, la Orquesta Sinfónica de Nueva Zelanda en una gira con Håkan Hardenberger, la Symfonieorchester de Berna con Daniel Müller-Schott, y la Royal Liverpool Philharmonic con Alina Ibragimova. Regresará a la Orquesta Nacional de Bruselas, la Tapiola Sinfonietta y la Lahti Sinfonia, esta última para un proyecto de interpretación y grabación con Sharon Kam para el sello BIS. En la primavera de 2015 Dima Slobodeniouk realizará Le Grand Macabre de Ligeti con el Essen Theater und Philharmonie. Dima Slobodeniouk trabaja con una distinguida lista de solistas internacionales y aparte de los mencionados anteriormente, colaborará con Colin Currie, Natalia Gutman, Barbara Hannigan, Sergy Khatchatryan, Pekka Kuusisto, Elisabeth Leonskaja, Alexei Ogrintchouk y Alexander Toradze. Esta temporada servirá para demostrar nuevamente la gran ductilidad y amplio repertorio de Slobodeniouk, que va desde el repertorio clásico a la dirección de los compositores más destacados de la actualidad, incluyendo Brett Dean (en Nueva Zelanda), Einojuhani Rautavarra (en Lahti), John Corigliano (en Madrid), Graham Fitkin (en Liverpool). En A Coruña presentará al público estrenos mundiales de compositores naturales de Galicia como Federico Mosquera y Fernando Buide, así como el Concierto para violín de Sebastian Fagerlund, el Concierto de percusión de Kavehi Aho y el ciclo de canciones de Hans Abrahamsen Let Me Tell You. Programa 20 abono_T 14-15_02.indd 21 27/04/15 19:01 22 .- Piano PROGRAMA 20 Alexander Toradze Alexander Toradze é recoñecido mundialmente como un mestre virtuoso da gran tradición romántica. Enriqueceu a grande herdanza pianística rusa coas súas nada ortodoxas interpretacións, cun lirismo fondamente poético e unha grande intensidade emocional. A súa gravación dos cinco concertos de Prokófiev con Valery Gergiev e a Orquestra Kirov para o selo discográfico Phililps foi aclamada pola crítica como definitiva. A súa gravación do Concerto para piano nº 3 de Prokófiev foi nomeado polo International Piano Quarterly como «a mellor gravación histórica» (de entre máis de 70 gravacións). Recentemente gravou os dous concertos de piano de Xostacovich coa Orquestra Sinfónica da Radio de Frankfurt baixo a dirección de Paavo Järvi e que foi moi aclamada polo Frankfurter Allgemeine Zeitung. Toradze foi solista coa maioría das orquestras do mundo, tales como a Filharmónica de Berlín, a London Symphony Orchestra, a Filharmónica de Nova York, a Filharmónica de Los Ángeles, a Filharmónica della Scala, a Orquestra de Santa Cecilia, a Mariinsky Orchestra, a Filharmónica de Israel e a Orquestra Sinfónica NHK entre outras. Entre os seus mellores amigos, algúns dos principais directores de hoxe como Valery Gergiev, Esa Pekka Salonen, Yukka Pekka Saraste, Mikko Frank, Neeme, Paavo e Kristian Jaervi, Vladimir Jurowski e Gianandrea Noseda, e tamén talentos emerxentes na dirección como Daniele Rustioni e Dima Slobodeniouk. Nado en Tbilisi, Georgia, Alexander Taradze graduouse no Conservatorio Chaikovski de Moscova cun dos profesores máis respectados da escola rusa de piano, Lev Naumov. Posteriormente dedicouse á súa carreira internacional logo de gañar unha controvertida edición do Concurso Van Cliburn en 1977. Programa 20 abono_T 14-15_02.indd 22 27/04/15 19:01 23 .- Alexander Toradze es reconocido mundialmente como un maestro virtuoso de la gran tradición romántica. Ha enriquecido la gran herencia pianística rusa con sus nada ortodoxas interpretaciones, con un lirismo profundamente poético y una gran intensidad emocional. Su grabación de los cinco conciertos de Prokófiev con Valery Gergiev y la Orquesta Kirov para el sello Phililps fue aclamada por la crítica como definitiva. Su grabación del Concierto para piano nº 3 de Prokófiev fue nombrado por el International Piano Quarterly como «la mejor grabación histórica» (de entre más de 70 grabaciones). Recientemente ha grabado los dos conciertos de piano de Shostakóvich con la Orquesta Sinfónica de la Radio de Frankfurt bajo la dirección de Paavo Järvi y que ha sido muy aclamada por el Frankfurter Allgemeine Zeitung. Toradze ha sido solista con la mayoría de las orquestas del mundo, tales como la Filarmónica de Berlín, la London Symphony Orchestra, la Filarmónica de Nueva York, la Filarmónica de Los Angeles, la Filarmónica della Scala, la Orquesta de Santa Cecilia, la Mariinsky Orchestra, la Filarmónica de Israel y la Orquesta Sinfónica NHK entre otras. Entre sus mejores amigos, algunos de los principales directores de hoy como Valery Gergiev, Esa Pekka Salonen, Yukka Pekka Saraste, Mikko Frank, Neeme, Paavo y Kristian Jaervi, Vladimir Jurowski y Gianandrea Noseda, y también talentos emergentes en la dirección como Daniele Rustioni y Dima Slobodeniouk. Nacido en Tbilisi, Georgia, Alexander Taradze se graduó en el Conservatorio Chaikovski de Moscú con uno de los profesores más respetados de la escuela rusa de piano, Lev Naumov. Posteriormente se dedicó a su carrera internacional tras ganar una controvertida edición del Concurso Van Cliburn en 1977. Programa 20 abono_T 14-15_02.indd 23 27/04/15 19:01 24 .- ORQUESTA DE LA , SINFONICA de Galicia Integrantes Violines I Massimo Spadano***** Ludwig Dürichen**** Vladimir Prjevalski**** Ruslan Asanov Iana Antonyan Caroline Bournaud Gabriel Bussi Carolina Mª Cygan Witoslawska Dominica Malec Dorothea Nicholas Benjamin Smith Mihai Andrei Tanasescu Kadar Stefan Utanu Florian Vlashi Roman Wojtowicz VIOLINES II Fumika Yamamura*** Adrián Linares Reyes*** Daniel Chirilov* Gertraud Brilmayer Lylia Chirilov Marcelo González Kriguer Deborah Hamburger Enrique Iglesias Precedo Helle Karlsson Gregory Klass Stefan Marinescu VIOLAS Eugenia Petrova*** Francisco Miguens Regozo*** Andrei Kevorkov* Raymond Arteaga Morales Alison Dalglish Despina Ionescu Jeffrey Johnson Programa 20 abono_T 14-15_02.indd 24 Jozef Kramar Luigi Mazzucato Karen Poghosyan Wladimir Rosinskij VIOLONCHELOS David Etheve*** Rouslana Prokopenko*** Gabriel Tanasescu* Berthold Hamburger Scott Hardy Vladimir Litvihk Florence Ronfort Ramón Solsona Massana CONTRABAJOS Diego Zecharies*** Todd Williamson*** Jose F. Rodrigues Alexandre* Mario J. Alexandre Rodrigues Douglas Gwynn Serguei Rechetilov FLAUTAS Claudia Walker*** Mª José Ortuño Benito** Juan Ibáñez Briz* OBOES Casey Hill*** David Villa Escribano** Scott MacLeod* CLARINETES Juan Antonio Ferrer Cerveró*** Iván Marín García** Pere Anguera Camós* 27/04/15 19:01 25 .- Dima Slobodeniouk Director titular **************** Víctor Pablo Pérez Director honorario FAGOTES Steve Harriswangler*** Mary Ellen Harriswangler** Manuel Alejandro Salgueiro García* TROMPAS David Bushnell*** José Luis Sogorb Jover*** Nicolás Gómez Naval** Manuel Moya Canós* Amy Schimmelman* Músicos invitados temporada 14-15 TROMPETAS VIOLÍN PERCUSIÓN Beatriz Jara López CONTRABAJO Lamberto Nigro PERCUSIón Miguel Angel Martínez Martínez TROMPETAS John Aigi Hurn*** Michael Halpern* Thomas Purdie** TROMBONES MÚSICOS INVITADOS PARA ESTE PROGRAMA Jon Etterbeek*** Eyvind Sommerfelt* Petur Eiriksson*** VIOLíN II TUBA Paula Santos Varela Jesper Boile Nielsen*** PERCUSIÓN José A. Trigueros Segarra*** José Belmonte Monar** Alejandro Sanz Redondo* ARPA Celine Landelle*** Josu Ayarzaguena Aguirre* Alejandro Vázquez Lamela* GermánAgulló Albors Sabela Caridad García José Luis García Díaz Ana Gayoso Tabaoda ARPA Alba Barreiro Mariño** PIANO Ludmila Orlova*** Gian Maria Lodigiani VIOLA VIOLONCHELOS Juan José Diez Seoane Teresa Morales Diego FLAUTA Myrta González López* OBOE Ana Salgado Sabariz* ***** Concertino | **** Ayuda de concertino | *** Principal | ** Principal asistente | * Coprincipal Programa 20 abono_T 14-15_02.indd 25 27/04/15 19:01 26 .- CONSORCIO PARA LA PROMOCIÓN DE LA MÚSICA EQUIPO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO Carlos Negreira Souto Presidente **************** Andrés Lacasa Nikiforov Gerente Programa 20 abono_T 14-15_02.indd 26 27/04/15 19:01 27 .- Secretario-interventor Juan José de Ozámiz Lestón Contable Alberto García Buño Secretaría de producción Nerea Varela Jefa de gestión económica Archivo musical María Salgado Porto Zita Tanasescu Prensa y comunicación Coordinadora general Programas didácticos Regidores Ángeles Cucarella López Jefe de producción José Manuel Queijo Jefe de prensa y comunicación Javier Vizoso Iván Portela López Lucía Sández Sanmartín José Manuel Ageitos Calvo Daniel Rey Campaña Administración Auxiliar de regidor José Antonio Anido Rodríguez José Rúa Lobo Margarita Fernández Nóvoa Angelina Déniz García Auxiliar de archivo Noelia Reboredo Secades Diana Romero Vila Gerencia y coordinación Inmaculada Sánchez Canosa Programa 20 abono_T 14-15_02.indd 27 27/04/15 19:01 28 .- PROGRAMA 20 Programa 20 abono_T 14-15_02.indd 28 27/04/15 19:01 ENTRA ABON OS Programa 20 abono_T 14-15_02.indd 29 PRÓXIMO CONCIER S TOS DAS 29 .- 27/04/15 19:01 30 .- programa 21 Viernes 8 de mayo, 2015 20 h Sabado 9 de mayo, 2015 19.30 h Yetzabel Arias Fernandez, soprano Maarten Engeltjes, alto Tilman Lichdi, tenor Jasper Schweppe, barítono Mike Fentross, laúd Fhami Alqhai, viola da gamba Tini Mathot, órgano Ton Koopman, órgano JOHANN SEBASTIAN BACH La Pasión según san Mateo, BWV 244 ************************* Coro de la OSG ************************* Niños Cantores de la OSG ************************* Ton Koopman, director Programa 20 abono_T 14-15_02.indd 30 27/04/15 19:01 31 .- programa 22 Viernes 15 de mayo, 2015 20.30 h Sabado 16 de mayo, 2015 20 h Orquesta Sinfónica de Galicia LUDWIG VAN BEETHOVEN Sinfonía nº 6, op. 68, “Pastoral” ************************* Leif Segerstam director Programa 20 abono_T 14-15_02.indd 31 NICOLAI RIMSKI-KÓRSAKOV Sheherezade, op 35 27/04/15 19:01 Fotografía Fotografías de la OSG: © Xurxo Lobato TRADUCCIÓN Roxelio Xabier García Romero Pilar Ponte Patiño IMPRIME Norprint, S.A. EDITA Consorcio para la Promoción de la Música Gabinete de Prensa y Comunicación A Coruña - Galicia - España, 2015 Programa 20 abono_T 14-15_02.indd 32 27/04/15 19:01 Programa 20 abono_T 14-15_02.indd 33 27/04/15 19:01 OSG red en la app ios5 y Andoid diponible en App Store y en Google Play twitter.com/osggalicia facebook.com/sinfonicadegalicia instagram.com/osggalicia# youtube.com/user/SinfonicadeGalicia itun.es/i66S2wm Consorcio para la Promoción de la Música Glorieta de América, 3 | 15004 A Coruña | T. 981 252 021 | F. 981 277 499 sinfonicadegalicia.com | sonfuturo.com Programa 20 abono_T 14-15_02.indd 34 27/04/15 19:01