Download Descarga dossier - Conde Duque Madrid
Document related concepts
no text concepts found
Transcript
IO S D E R M E T IN LA CULTURA ESCÉNICA EN EL PRIMER TERCIO DEL SIGLO XX ESPAÑOL T IN R TO ÉS ·N N Ó AM EZ M Ó G E D LA A RN SE U ·L IS IO IL M ·E AU R G U Ñ ·J A R . .L ·F L O EG FR ÍA EL S ·A D N A U G Ó ID ·D R U ÍM G A IÀ .M ·F O ER UD C ES ·L L E U IG ·M E D E N R A TE EN IC ·V A IT N R E QU TI N PI GE AR A AY M A ER EN M A ·L A CH ON ·C O RI PE NA ARI RN IM R A ·C M R A DI RA TO AS ·P RE HE A CI DE O C IS Z N LE VA EN SA C N O LD PO EO ·L O EL LL BA BU R PE AM ·R IS R CA U ·L AS AD RR BA A IN U Q AR M L AE AF ·R S AL N TA N FO EL U AN M JO O N AN M R BU · ZI OZ OL RT BA O ID FR IG ·S R DO VA AL ·S A OR M Í AL RD DO VA AL ·S ·R S IO A EN RC BÁ N Ó M O H C D E D E O D N U G E ·S M R E FF PO OM ·P O O R A A A E R A Z P AF L N O E TU ·L O LI RC D R Z IT RT TA É N ·A ME LO TÓ CA OS A BE GÁ · R S· ·J I· ÍA I U L S IVE LIA L S R O E SA IH O S MB RC RI FF ·C M A Ñ A ME Ú CA O A Z C RA GA BA OLA IM S ICSP A ·L I VO AU N ÓN TA IS E CO N E RO E R E US G M RI RE D JE É XX U ·G · A ER A ·E A IA C CLO DE U N N E I C G AL A S D T FE M IG QU A ÍA S R E CO RE . ·A AR JA L ÍA DE ·A ·M ER ADE DE AR Ú N A LL M A G E RO RG RO Á M IN XI A SÉ T U CI · LO EL LV TA JO U · U A T ER RI ·Á .Z IN ES L T AQ E GA ·I T R R ·R RR N AR U ER O E M A DE ÍT TO CRIM N G AL R LI .V LA A ·B O E A P M D A L EL LA SA Tórtola Valencia en la “Danza del incienso”. Fot. Mas (Barcelona). 1912 intermedios Edita Acción Cultural Española, AC/E Presidente Miguel Ángel Recio Crespo Consejo de Administración Miguel Ángel Recio Crespo Alberto Valdivielso Cañas María Belén Plaza Cruz Itziar Taboada Aquerreta Manuel Ángel de Miguel Monterrubio Valle Ordóñez Carbajal Rafael Rodríguez-Ponga Salamanca Lorena González Olivares Montserrat Iglesias Santos Javier Sangro de Liniers Tomás Poveda Ortega José Pascual Marco Martínez Secretario del consejo: Miguel Sampol Pucurull Sumario PRESENTACIÓN Miguel Ángel Recio Crespo Intermedios Aurora Herrera - 34 - Equipo directivo Director de Programación Jorge Sobredo Galanes Directora de Producción Pilar Gómez Gutiérrez Autores de textos Aurora Herrera Antonio Rivas Bonillo Román Gubern Jorge Gorostiza José Manuel Montero García Fernando Osuna García Mª del Carmen Gómez Ventoso Montse Madridejos Mora Toni Rivas Daniel Pitarch Fernández Idoia Murga Castro Aurora Herrera - 04 - Directora General Elvira Marco Martínez Director Financiero Carmelo García Ollauri ¿que buscas Ramper? NOTAS TITIRITERAS - 06 - - 41 - El espectáculo inefable: balder EL CIRCO VISTO POR RAMÓN GÓMEZ DE LA SErNA. - 44 - Antonio Rivas Bonillo Dirección y coordinación: Aurora Herrera Segundo de Chomón y el truco cinematográfico Diseño Efraín Redondo Castillo Daniel Pitarch Fernández Corrección textos Ignacio Chao impresión Egresis Soluciones, S.L DEP. LEGAL: M-18589-2016 - 20 - UNA VISIÓN CALEIDOSCÓPICA DEL GABINETE DE RAMÓN GÓMEZ DE LA SERNA portada: Fotograma de Les tulipes (1907) segundo de chomón - 26 - 02 intermedios - 46 - Lorca, La Argentina y La Argentinita bailan por fandangos Idoia Murga Castro Margarita Xirgu Luis Buñuel - 80 - Benito Perojo Román Gubern El cine como espectáculo: DESDE LA ESCENA Y LA MODERNIDAD HASTA LA REALIDAD. Jorge Gorostiza - 112 - 56 - Antonio Accame: Figurínes de Federico García Lorca. - 66 - - 86 - MAESTRO DEL ARTE EFÍMERO (CÁDIZ Y LA DECORACIÓN URBANA DE FESTEJOS EN LA PRIMERA MITAD DEL SIGO xx). Mª del Carmen Gómez Ventoso Fernando Osuna García FIGURAS DEL TEATRO figurines de álvaro de retana - 68 - - 95 - Catalina Bárcena: Entre tradición y modernidad, De “prima donna” de la Compañía Cómico-Dramática de Gregorio Martínez Sierra a gran diva de Hollywood. José Manuel Montero García carmen amaya rompió el molde. Gitanerías, cante jondo y ópera flamenca. - 128 - Montse Madridejos baile y canción - 131 - tórtola valencia - 72 - - 98 03 intermedios - 138 - 4 intermedios C on el final del siglo XIX a los albores del XX se produce el nacimiento de la modernidad artística no sólo en Europa sino también en España. Aquí se entrecruzan sucediéndose tres brillantes generaciones creativas, propiciando un rico humus cultural: los veteranos ensayistas del 98, los europeístas del 14 y los vanguardistas del 27. Todos a su manera comprometidos con un ímpetu de acercar el país a las corrientes culturales que iban abriéndose paso en la Europa de nuestro entorno. Con el cambio de siglo, a pesar de los avatares políticos, se percibe en el ambiente ganas de innovar y de proyectarse hacia esas nuevas corrientes externas, lo que se traduce más visiblemente en una gran efervescencia de las “artes vivas”, escénicas, que tiene su auge en el primer tercio del siglo pasado, con extraordinario éxito de público y seguimiento en los primeros medios de comunicación de masas en España. Estas diferentes manifestaciones artísticas propias de la modernidad, junto a la progresiva emancipación de la mujer, desembocan en una nueva y moderna forma de entender el entretenimiento. Todo ello dio lugar paulatinamente a un tipo de espectáculo escénico que abría nuevas formas para la incipiente cultura de masas, que potenciaban la libre expresión y que supusieron romper con las más rigurosas reglas tradicionales preestablecidas hasta el momento. Con el proyecto INTERMEDIOS. La cultura escénica en el primer tercio del siglo XX español, Acción Cultural Española (AC/E) rinde tributo a toda esa inmensa energía creativa. Con esta exposición, que se podrá visitar en el Centro Cultural Conde Duque de Madrid, se pretende mostrar así al público este, a veces subestimado, momento del desarrollo artístico en España, truncado a partir del enfrentamiento civil, pero que tuvo un enorme atractivo y tirón popular, así como su influencia en la construcción de lo que será el arte contemporáneo en nuestro país. En estas breves décadas, al compas del furor que iban creado a un lado y otro del Atlántico las llamadas “variedades” artísticas, fue surgiendo una generación de artistas que cultivando sus disciplinas respectivas, acompañaron ese patente despliegue de la cultura del espectáculo, que de forma mestiza y transversal se alimentaba de creaciones literarias, musicales, teatrales, cinematográficas, etc. y todas aquellas habilidades “performativas” que pudieran tener una brillante presentación en público. Se impone en todos estos ámbitos culturales un gusto por la vanguardia lúdica y trivial y un deseo de extender la cultura a todas las capas de la sociedad, cautivando el mayor público posible. Y en un contexto de especial transformación del papel femenino en las artes. La muestra propone realizar una reflexión actual sobre esas artes y subgéneros de la vanguardia española del primer tercio del S.XX (teatro, danza y cine, por supuesto, pero también los géneros híbridos de raíz popular como cabaret, cuplé, copla) que, tras la Gran Guerra en Europa y América sobre todo, también aquí significarán una búsqueda de nuevas formas de expresión individual y de alcance popular, así como de puesta en escena, más dinámica, vibrante y atractiva. Desde AC/E queremos expresar nuestro agradecimiento a la comisaria de la muestra, Aurora Herrera, por su acierto en rescatar del olvido la trascendencia de las artes escénicas que se desarrollaron en España durante el primer tercio del siglo XX con gran diversidad de estilos, temas y formas, su interacción con las llamadas “artes mayores” y, en definitiva, sus referencias para las posteriores creaciones artísticas contemporáneas. Miguel Ángel Recio Crespo Vicente Escudero y La Argentina en el amor brujo. Museo Nacional del Teatro, Almagro. Presidente de AC/E 5 intermedios 6 intermedios intermedios INTERFERENCIAS Y CONFLUENCIAS EN LA CULTURA ESCÉNICA DEL PRIMER TERCIO DEL SIGLO XX EN ESPAÑA Aurora Herrera Gómez L a presente exposición es una muestra de carácter abierto e interpretativo en el ámbito de las artes escénicas y audiovisuales que se desarrollaron en el primer tercio del siglo XX en España. En este periodo la cultura popular y las vanguardias artísticas establecieron un marco de acción muy próximo en el que se interpretaron conceptos, se intercambiaron espacios y lenguajes, de una forma oblicua con otras disciplinas, y se crearon curiosos subgéneros fruto de la mezcla de expresiones escénicas, musicales, literarias y parateatrales, complejas y poliédricas. La cultura de este momento se vio intensamente condicionada por el convulso contexto social y político que se vivía en nuestro país y en el resto del mundo. En el ambiente de una España agitada, jalonada de acontecimientos trágicos, se produjeron importantes cambios que marcaron profundamente el devenir de nuestra historia a lo largo del siglo XX. La guerra civil, sin embargo, vino a poner fin a este periodo y sumió en el olvido a gran parte de sus protagonistas. Para parte de la sociedad española, esta cultura del nuevo espectáculo, que en esta exposición se ha pretendido reflejar confiriéndole un marcado carácter audiovisual, supuso un paréntesis temporal de lo cotidiano en el que adquirieron un relevante protagonismo la magia, la ensoñación, la revista musical, el folclore, el carnaval o la imaginería surrealista. De esa experimentación con las diferentes artes escénicas y sus subgéneros se desprende un carácter lúdico dominante, se consuma una visión propia y tragicómica del sentido del humor y se da una suerte de confluencias entre territorios poéticos y visuales, que invaden el género del espectáculo en su dimensión más amplia. < José de Zamora. Boceto de cartel de la Compañía Cómico-Dramática dirigida por Gregorio Martínez Sierra en 1916. Museo Nacional del Teatro, almagro. Cartel pegado sobre cartón de Balder con el Triunvirato de Gracia: Kiriki, Cleto y Gaona Chico. Archivo documental de Eugenio Balderraín Santamaría, “Balder”. El devenir del arte mundial en el siglo XX vino a demostrar la importancia que tuvieron las artes escénicas en la construcción de lo que hoy entendemos como “arte contemporáneo”. La transformación que se produjo en países como Alemania, Estados Unidos, Fran- Eugenia Zúffoli (1903-1922). Fot. desconocido. Museo Nacional del Teatro, almagro. 7 intermedios cia, Italia o la Unión Soviética durante la época en que transcurre la exposición —fruto de la inserción de nuevas formas teatrales y de la influencia del simbolismo decimonónico— fue más significativa y radical que en España. Ello no quiere decir que en nuestro país no ocurriera en otro tiempo y forma. Un ejemplo sería la huella que dejó, entre otros artistas, Salvador Dalí, quien se convirtió en el difusor de elementos formales de la imaginería surrealista en diferentes campos creativos. De igual forma, el cine se inventó a sí mismo a partir de la reescritura de los mecanismos del circo, el music-hall, la opereta, la revista o el teatro popular. Las artes escénicas populares en España fueron consideradas en su momento géneros “menores”, “ínfimos”, “frívolos”, “sicalípticos” o, simplemente, no fueron tomados en cuenta en el constructo formal de nuestra cultura. Pese a esa indiferencia, el paso del tiempo y su reconsideración han demostrado la importancia que tuvieron en la formación del imaginario cultural español. Goyesca, de F. Periquet. Fot. Vidal. 1917 Fruto de aquel ambiente fue que se forjase en nuestro país, entre otros logros, una suerte específica —lo español, la españolada— que daría proyección internacional a parte de nuestra cultura, de la que fueron protagonistas artistas como La Argentina, Vicente Escudero o Carmen Amaya. El ciclo temporal escogido para esta muestra coincide con la denominada “Edad de Plata”, que tuvo su máximo exponente en la producción literaria y que congrega a tres generaciones de escritores reconocidas mundialmente: la del 98, la del 14 y, por último, la del 27. Cien años después de la época que enmarca la exposición, el arte ha cobrado una dimensión más amplia e interdisciplinar: se han disuelto los límites entre sus diferentes manifestaciones y existe, además, una conciencia de lo común, fundada en una gran libertad, que juega contra las normas culturales heredadas del arte clásico y que está presente en todos los procesos creativos. A esta suerte de hibridación presente en nuestra actualidad contribuyeron decisivamente las artes escénicas y, en especial, la cultura escénica de principios del siglo XX en el mundo. La princesa que se chupaba el dedo, de M. Abril. Fot. Vidal. 1917 La reivindicación de los eventos más populares del entretenimiento, el restablecimiento de las formas más antiguas del espectáculo, la restauración de las atmósferas circenses, el cultivo del teatro de marionetas, el silencio, el mimo, la danza, el rescate de los géneros poco convencionales o la recuperación de la sensualidad del cuerpo humano, entre otros aspectos, se encuentran presentes en el arte de hoy. Esta cartografía expositiva presenta un periodo desconocido para la gran mayoría de la juventud española; sin embargo, paradójicamente, hoy que vivimos en la cultura del espectáculo, puede ser mejor comprendido que nunca. Los planteamientos germinales de aquel momento de efervescencia de nuestras artes escénicas —prácticas culturales compartidas, sinergias en el conjunto de las actividades artísticas, exaltación de las expresiones vivas de carácter emocional y la adaptación inmediata de la cultura a las necesidades cotidianas de la sociedad— son ya procedimientos asentados y norma de la cultura actual. 8 intermedios El sapo enamorado, de T. Borrás y música de P. Luna. Fot. Vidal. 1921 Escena de “Triana” de Isaac Albéniz, por la Compañía de La Argentina. Fot. Roquet. Teatro Marigny de París. 1929 Escena de “El amor brujo” de Manuel de Falla, por la Compañía de La Argentina. Fot. desconocido. Ópera Cómica de París. 1925 Escena de “Triana” de Isaac Albéniz, por la Compañía de La Argentina. Fot. Estudio G. L. Manuel Fréres. Teatro Marigny de París. 1929 Escena de “El amor brujo” de Manuel de Falla, por la Compañía de La Argentina. Fot. Alfonso (Madrid). Teatro Español de Madrid. 1934 Escena de “Triana” de Isaac Albéniz, por la Compañía de La Argentina. Fot. Estudio G. L. Manuel Fréres. Teatro Marigny de París. 1929 Vicente Escudero y La Argentina en el Amor Brujo. En gira por EE.UU. 1935. Decorado de J. Carretero. 9 intermedios 10 intermedios Me refiero más bien a las presencias electivas que los creadores reconocen en ellos mismos o en su obra, a los “compañeros de viaje”, a los maestros, los críticos, los rivales dialécticos, a esas otras voces en el interior de las suyas que pueden dar incluso al acto creativo más complejo, por su carácter solitario e innovador, una trama común, colectiva.1 George Steiner Los “intermedios” son territorios artísticos que se han formado de la asociación conceptual y material de formas creativas en las que se fusionan y se vinculan distintos medios, campos y actividades en torno al espectáculo. Intermedios constituye una exposición abierta, inconclusa, un boceto coyuntural que no contiene todas las disciplinas creativas que han contribuido a definir el constructo escénico en España, aunque sí las suficientes para permitirnos elaborar una cartografía propia del espectáculo. cómo “los actores, músicos, pintores y artistas en general se espolean unos a otros como hacen los deportistas en una carrera (...) La influencia es colaboración y un contexto inevitable (...) es fascinante como un poeta, un pintor o un compositor puede convocar a quien quiera sin tener en cuenta qué disciplina realiza y el tiempo en el que vive”.2 La exposición muestra una cartografía-travesía del primer tercio del siglo xx, periodo en el que un grupo de artistas españoles ligados por sus derivas en el ámbito escénico en general establecen una suerte de constelación creativa alrededor de tres compañeros de viaje: Segundo de Chomón, Ramón Gómez de la Serna y Federico García Lorca. Los campos analizados en torno a la obra de estos tres creadores son el teatro, la escenografía, las representaciones de títeres y marionetas, la arquitectura efímera en la calle, el circo, el cine y la danza; la muestra rastrea también las manifestaciones que se produjeron en los ámbitos del flamenco, el cuplé, la revista, el music hall o el vodevil a través de las figuras de un grupo de cantantes y bailaoras que se adentraron en esos géneros. Dada la extensión del periodo tratado, ha sido necesario seleccionar en cada campo una serie de artistas determinados. Nuestra intención no era crear un discurso exhaustivo e historiográfico de los protagonistas de esta época, sino establecer una selección abierta e interpretativa, en la que la influencia mutua e interdisciplinar, las presencias electivas de los creadores y sus colaboraciones trazasen el argumento de la exposición, ofreciendo al conjunto expositivo una dimensión colectiva. Así, se intercambian en un mismo espacio imágenes de los protagonistas y de sus obras, a manera de un gran caleidoscopio, con el objeto de enfatizar una suerte de poiesis de la colaboración en el constructo del espectáculo, una especie de colectividad de lo singular. NOTAS 1. Steiner, George. Gramáticas de la creación. Madrid: Siruela, 2005 (2001), p. 92. 2. Steiner, 2005, p. 94. PORTADA Néstor de la Torre. Figurín para El fandango de Candil. Museo Nacional del Teatro, Almagro. En esta muestra se enfrentan mundos personales y creativos de artistas que trataron de una forma parcial o total el campo escénico, con el objeto de elaborar un discurso contemporáneo en el que se evidencie la presencia de creadores que plantearon verdaderas estrategias relacionales en la representación. La exposición se revela refractaria: no existe un principio de ordenación unidireccional, pero sí una suerte de sincronía que permite correspondencias y confluencias en un mismo espacio temporal. La historia se teje entre diversos personajes, seleccionados entre otros muchos que podrían estar presentes en este discurso, algunos aparentemente disociados y otros entrelazados por líneas de trabajo, influencias y amistades en las que el talento es el común denominador. En su magnífico libro Gramáticas de la creación, George Steiner reflexiona acerca de Federico García Lorca y Luis Buñuel en las fiestas de San Antonio de la Florida, Madrid, 1923 Fundación Federico García Lorca 11 intermedios Dibujo de ramón gómez de la serna para el circo Dibujo de apa para el circo Dibujo de ramón gómez de la serna para el circo Le voyage sur Jupiter (1909) Segundo de Chomón Japanese Butterflies (1908) Segundo de Chomón 12 intermedios Miguel de Molina Museo Nacional del Teatro, almagro. 13 intermedios 14 intermedios La publicación que aquí se presenta forma parte de la exposición. Su organización coincide con la puesta en escena espacial, planteada a la manera de una revista de variedades, por secciones, muy frecuente en los magacines del primer tercio del siglo XX. La estructura de esta cartografía escénica, recogida también en la publicación, nos permite introducir a nuestros protagonistas en un marco referencial de lo cotidiano. La presencia de noticias, avisarios, jeroglíficos, pasatiempos y artículos de época, junto a textos especializados redactados en la actualidad por especialistas en la materia, permite pulsar el carácter frívolo y divertido de la sociedad española en esta época. En la redacción de esta revista hemos contado con la inestimable colaboración de escritores, historiadores y críticos, que nos han permitido resaltar aspectos significativos que subyacen en la exposición. Montse Madridejos, coautora de la última monografía de Carmen Amaya publicada por Ediciones Bellaterra, nos explica en sus dos artículos la importancia y el papel decisivo que tuvieron Carmen Amaya y Vicente Escudero en la danza española del siglo XX. En su texto sobre “Gitanerías, cante jondo y ópera flamenca” nos plantea un recorrido por la edad de oro, que vivió a comienzo de siglo, el género generó flamenco. Idoia Murga Castro es profesora titular de la Universidad Complutense de Madrid, titulada en danza clásica y especialista en las vanguardias de la Edad de Plata. Su texto nos presenta a través del fandango, un baile muy antiguo presente en el teatro e imbricado en la cultura española, la estrecha relación que tuvieron Antonia Mercé “ La Argentina”, Federico García Lorca y Encarnación López Júlvez “La Argentinita”. Los tres combinaron afinidades electivas, amistades y compromisos políticos en una etapa muy creativa en sus trayectorias profesionales que se vio truncada por la guerra civil española. José Manuel Montero, documentalista y responsable de exposiciones del Museo Nacional del Teatro, nos ofrece un acercamiento a la figura de Catalina Bárcenas, gran actriz de Celia Gámez (1914-1992). Vedette. Fot. V. Fe. (Valencia). c.1935 Museo Nacional del Teatro, almagro. 15 intermedios Antonia Mercé, La Argentina (1890-1936). Castañuelas (detalle). Fot. D’Ora (París). c.1928 Museo Nacional del Teatro, almagro. teatro, que cambió la escena española de los años veinte. Junto a Gregorio Martínez Sierra formó una de las parejas más relevantes de la historia teatral en nuestro país. Creadores del Teatro del Arte, fueron los responsables más directos de la renovación teatral e introducción de las vanguardias escénicas europeas, en la España de comienzos de siglo. Jorge Gorostiza, arquitecto, investigador cinematográfico y comisario de exposiciones es especialista en cine, arquitectura y ciudad. Su artículo nos acerca, durante las primeras décadas del cine español, a las fronteras entre teatro y cine, las relaciones biunívocas que sostuvieron y el panorama de los artistas que intervinieron en una y otra disciplina. Su mirada como arquitecto, introduce el papel que jugó la escenografía teatral, la arquitectura y la ciudad en la dirección artística de esta época. Daniel Pitarch es historiador de cine, realizador y profesor universitario especializado en animación experimental, conocedor de los comienzos del cine y teoría cinematográfica de entreguerras. Su artículo sobre Segundo de Chomón nos revela a uno de los grandes cineastas de los primeros tiempos del cine. Su trabajo se desarrolló entre Barcelona, París y Turín. Fue director de películas, efectos especiales y es- cenografía. Es el principal referente a nivel mundial en los orígenes de los efectos especiales y la animación. María del Carmen Gómez Ventoso y Fernando Osuna nos descubren a Antonio Accame Scassi, artista, pintor y diseñador de arquitecturas efímeras relacionadas con los carnavales y fiestas en general, reconocido en la memoria de los gaditanos y olvidado en el resto de España. Accame contribuyó a enfatizar la importancia que tiene la ciudad como soporte escénico, devolviendo la magia del espectáculo a la calle. Román Gubern, es catedrático en comunicación audiovisual por la Universidad Autónoma de Barcelona. Especialista en cine, ha escrito a lo largo de su carrera profesional más de cuarenta libros. Su influencia como escritor ha sido reconocida tanto a nivel nacional como internacional. Gubern nos presenta dos acercamientos biográficos a las figuras de Luis Buñuel y Benito Perojo. Buñuel, gran admirador de Ramón Gómez de la Serna y asistente de su tertulia en el café Pombo, fue también gran amigo de Federico García Lorca. En 1935 adaptó al cine un drama de teatro llamado” La hija de Juan Simón” que fue dirigida, a finales de ese mismo año, por José Luis Sáenz de Heredia y protagonizada por la gran bailaora Carmen Amaya. 16 intermedios Benito Perojo, gran director de cine olvidado por muchos, dirigió, en 1935, la famosa adaptación al cine de la Verbena de la Paloma, zarzuela con libreto y música de Ricardo de la Vega y Tomás Bretón. Ha sido considerada una de las mejores películas del cine español por su acercamiento a las clases populares, su técnica de rodaje, la presentación de exteriores urbanos, nocturnos y diurnos, relacionados con las fiestas y ferias, además de las interpretaciones de sus actores y en especial la de Miguel Ligero en el papel de Don Hilarión. Antonio Rivas Bonillo es doctor en filosofía y profesor en el Dickinson College, especialista en Ramón Gómez de la Serna, nos introduce en el maravilloso mundo ramoniano con su artículo “ El espectáculo inefable: el circo visto por Ramón Gómez de la Serna”. Nos explica la fascinación que este artista, escritor polifacético sentía por el espectáculo y en particular por el circo. Se adentró en todos aquellos campos que lo rodean: teatro, las pantomimas, las danzas y los títeres. Ramón Gómez de la Serna publica en 1917 “El Circo” monografía donde como él mismo decía mezcla la literatura con la noche circense, donde se introduce en el paisaje deformante de los espejos de su gabinete, en definitiva en el mundo de lo grotesco. TÍTERES MARIONETAS ARQUITECTURA EFÍMERA RAMÓN GÓMEZ DE LA SERNA SEGUNDO DE CHOMÓN FEDERICO GARCÍA LORCA BAILAORAS BAILARINAS CANTANTES CUPLETISTAS 17 intermedios FÉLIX ALONSO SALVADOR BARTOLOZZI ENRIQUE CLIMENT ANTONIO BARBERO CARLOS MASBERGER ECHEA ESCENOGRAFÍA FEDERICO GARCÍA LORCA SALVADOR BARTOLOZZI NÉSTOR DE LA TORRE MANUEL FONTANALS EMILIO GRAU SALA SALVADOR DALÍ GUSTAVO BACARISAS ÁLVARON DE RETANA SIGFRIDO BURMANN RAFAEL BARRADAS JOSÉ DE ZAMORA TEATRO MARGARITA XIRGÚ MARÍA GUERRERO LOLA MEMBRIVES CATALINA BÁRCENA 18 intermedios TÍTERES Y MARIONETAS DIDÓ BALDER I. ZULOÁGA RAMÓN GÓMEZ DE LA SERNA CIRCO RAMPER LEOPOLDO FREGOLÍ POMPOFF O ARQUITECTURA EFÍMERA A. ACCAME SCASSI CINE SEGUNDO DE CHOMÓN BAILAORAS BAILARINAS CANTANTES CUPLETISTAS FRANCISCO ELÍAS JOSÉ MARÍA CODINA ARMAND GUERRA JERÓNIMO MIHURA BENITO PEROJO ARTURO CARBALLO LUIS MARQUINA F. M. VÍTORES LUIS BUÑUEL MAGÍ MURIÀ J. L. SAENZ DE HEREDIA DANZA CARMEN AMAYA VICENTE ESCUDERO TÓRTOLA VALENCIA PASTORA IMPERIO EUGENIA ZÚFFOLI TINA DE JARQUE LA ARGENTINITA LA ARGENTINA 19 intermedios MIGUEL DE MOLINA AMALIA DE ISAURA CONCHA PIQUER RAQUEL MELLER LA FORNARINA CELIA GÁMEZ El espectáculo inefable: EL CIRCO VISTO POR RAMÓN GÓMEZ Antonio Rivas Bonillo DE LA SErNA. L ejos de encerrarse en una torre de marfil, la obra de Ramón Gómez de la Serna tiene la ambición de descubrir y asimilar las novedades y asombros que produce el mundo de los albores del siglo XX. Así, la literatura dejará de concebirse como el espacio cerrado del escritor ensimismado para acoger, por ejemplo, la fiesta taurina, el incipiente desarrollo del cine y, por supuesto, el mundo del circo.1 De hecho, la fascinación por el espectáculo llega hasta la prosa del autor madrileño que, sincopada y hecha de destellos, pretende imitar la plasticidad y el asombro de los números circenses. Una contaminación que llegará hasta la figura del escritor quien, a hombros de un elefante o subido literalmente a un trapecio se presenta como clown, acróbata u hombre araña para quien la página deviene espectáculo y la palabra, aparato con el que crear la pirueta. A su vez, las páginas de Ramón aparecen transidas por la ilusión de las actuaciones, por la admiración pueril del que asiste con fervor al circo; es decir, son un intento por representar la maravilla del espectáculo, ese acontecimiento que suspende las leyes de la vida diaria para hacer entrar al espectador en una suerte de ilusión. El interés por el espectáculo empieza en una frase temprana de la obra de Ramón Gómez de la Serna. Sus primeras tentativas teatrales, las danzas y las pantomimas (escritas entre 1909 y 1911) revelan ya la perspicacia de quien concibe la pieza dramática como un artefacto en el que el texto es solo una de sus dimensiones. De tenue hilvanación narrativa, estos libretos carecen de diálogo, pero incluyen instrucciones para música, iluminación y, sobre todo, danza y movimiento. El origen de estos textos cabe buscarlo, por un lado, en la autobiografía del propio autor: en el impacto que tuvieron sobre él las danzas y demás espectáculos que presenció durante sus primeras estancias en París (1906 y 1909), donde tuvo oportunidad de conocer, entre otras actuaciones, los números de Colette Willy. Por otro lado, con la creación de estos textos Gómez de la Serna participa de la recuperación del género de la pantomima, reivindicada y dignificada por eminentes figuras del panorama literario francés desde mediados del siglo XIX, y que llegaría a España de la mano de Jacinto Benavente hacia finales de dicha centuria.2 Los críticos que se han ocupado de estas obras coinciden en señalar el esquematismo de la acción y los personajes así como la correspondencia entre gestualidad, música y luz.3 A su vez, el silencio, el mimo y la danza acrecientan sobremanera el simbolismo de la representación, cuyo tema fundamental proviene de un erotismo muy fin de siglo, en el que la sensualidad se yuxtapone con la religión y la muerte a través del baile y el movimiento de un cuerpo femenino: un espectáculo que, por decirlo con las palabras del propio Gómez de la Serna, reúne “una sombra de misticismo, un lado de perversión y una ingenuidad gris perla”. 4 EL ORADOR Este erotismo decadente se vehicula a través de una prosa que aúna estilo y temática a través de “la liberación del lenguaje y la ruptura de la coherencia lógica se acompasa perfectamente con el ritmo desenfrenado de la mayor parte de estas danzas” (Herre21 intermedios la literatura dejará de concebirse como el espacio cerrado del escritor ensimismado para acoger, por ejemplo, la fiesta taurina, el incipiente desarrollo del cine y, por supuesto, el mundo del circo. ro Vecino).5 Por esta razón quizá cabe pensar que, pese a todo lo mencionado, estas obras contienen tanto o más literatura que teatralidad. Pantomimas y danzas se caracterizan por su indeterminación, por su “visión del mundo analógica”6 así como por la libertad con que el autor se deja llevar por la digresión, modo discursivo de escasa o nula funcionalidad escénica. A ello contribuye igualmente, el carácter metaficcional7 de estas obras, por cuanto a menudo Gómez de la Serna integra en la ficción los componentes del arte escénico (emplazamiento en un teatro, presencia y participación del público, uso de personajes relacionados con el mundo del espectáculo); todo lo cual sugiere lecturas allende de las meramente dramáticas. El aprovechamiento de soluciones nuevas que aportan plasticidad a la escena (y de las que no dudamos) se encuentran dentro de una composición literaria artificiosa, en la cual el estilo trata de sugerir o contagiarse de las sensaciones que emanan del espectáculo. A nuestro entender, se persigue simular una representación en acto, de ahí que se incluyan las visiones y reacciones del espectador. Es esta dimensión reflexiva la que realza el papel de la bailarina, sobre la cual converge el impacto y el enigmático hechizo del espectáculo. Por otra parte, “En la bailarina-nos recuerda el autor-se quiebra esa continuidad lógica y trascendental con que se grava la vida”.8 Además de suponer una ruptura de la rutina, otros rasgos como la inocencia y la fragilidad enfatizan su indefensión frente a la mirada del público y, a la postre, su sacrificio. En resumen, los primeros experimentos parateatrales de Gómez de la Serna señalan caminos de renovación del arte escénico, en efecto; pero, a su vez, de ellos se desprenden también unas primeras reflexiones en torno al espectáculo, cuyos componentes-artista, dinámica público-escena, plasticidad-interaccionan con el propio texto literario. “convencido de que la vida es una cosa grotesca, [entiendo] que donde se exhibe mejor es donde lo grotesco se armoniza y adquiere expresión artística: en el circo” Seis años más tarde de la publicación de su última pantomima, el escritor madrileño arma una monografía titulada El circo.9 A la altura de 1917, la literatura de Gómez de la Serna se ha alejado del imaginario finisecular, y ha engendrado la prosa que en adelante caracterizará su escritura. Asimismo, El circo supone una nueva aproximación al mundo del espectáculo que pretende “mezclar la literatura a la noche del circo”.10 El espectáculo circense se convierte, pues, en un objeto de aprendizaje, en tanto en cuanto -nos advierte Gómez de la Serna- “convencido de que la vida es una cosa grotesca, [entiendo] que donde se exhibe mejor es donde lo grotesco se armoniza y adquiere expresión artística: en el circo”.11 Juicio quizá exagerado e irónico pero que explicita la reivindicación de tal espectáculo, que no se limita, por otra parte, a la exposición de lo grotesco. El origen de este libro, como tantos otros en el haber del creador de las greguerías, se encuentra en sus colaboraciones periodísticas; de hecho, el primer artículo que hemos podido documentar se publicó en el diario La Tribuna con el título “El circo eterno” el 3 de abril de 1915, al que le siguió “El circo inefable”, el 22 de abril de1916, y “El circo glorioso”, el 9 de abril de 1917. Tres textos que aparecerán refundidos en el preámbulo y ampliados en el grueso de la entrega definitiva. Una vez editado, Gómez de la Serna continuó publicando columnas circenses que irían engrosando las ediciones sucesivas de El circo. Ello no quiere decir, no obstante, que el resultado haya sido una recopilación de recensiones; por el contrario, la monografía se compone de una serie de prosas misceláneas en la temática y en la forma con las que Gómez de la Serna pretende dar cuenta de la cornucopia circense. Así, se repasa diversos tipos de circos y de números, una galería de artistas, amén de breves recordaciones de célebres sesiones. En definitiva, se pretende plasmar la emoción y maravilla del espectáculo y, al mismo tiempo, marcar el tiempo que va desde la inauguración hasta la clausura de las temporadas circenses, que ritman de ese modo la vida de la ciudad. Bajo la gran variedad de números que se presentan, el numeroso elenco de celebridades artísticas que se mencionan o el largo listado de circos que el autor confiesa haber visitado, late una auténtica fascinación por el espectáculo, que le vale con toda justicia su autoproclamación de “cronista del circo”.12 A su vez, el ensayo sobre el circo conecta con los experimentos dramatúrgicos propiciados por las nuevas corrientes de renovación teatral: la incorporación del ballet y otras coreografías; el cultivo del teatro de marionetas, muñecos y títeres; o la modernización de la escenografía.13 Tal conexión atestigua Walter Benjamin quien, al reseñar la traducción francesa de 1927,14 afirma que “la crisis del teatro europeo ha iluminado de un modo distinto todas las formas parateatrales”15 y de ahí, añade, proviene la reivindicación coetánea de los más populares espectáculos de entretenimiento; la recuperación de las formas más antiguas de representación; o las sensuales atmósferas circenses en las pinturas de un Seurat o un Picasso. En definitiva, El circo de Gómez de la Serna va más allá de la descripción y apreciación de números y piruetas porque, como veremos, el autor madrileño expone la esencia del circo y el estado en que se sumerge el espectador. A su vez, estudia al artista como figura dual, atribulado por el contraste entre su vida dentro y fuera de la arena. Por últi22 intermedios mo, el libro ofrece una lectura metaliteraria indisociable de lo anteriormente dicho, una dialéctica entre tema y autor, o entre escritura y espectáculo. Como buen ensayista, Gómez de la Serna ambiciona captar la totalidad del mundo que se inaugura una vez empieza la función, pues “el cronista del circo debe ver el espectáculo desde todas las localidades”,16 y, por ello, de sus múltiples asedios a la arena circense, logra divisar sin pretenderlo la naturaleza antropológica de este fenómeno. Así, igualmente a como indicaba años antes a propósito de la danza, el circo implica, en primer lugar, una suspensión transitoria de la cotidianidad (“una ruptura de la lógica”) para reemplazarla por un tiempo de juego y fiesta en el que domina lo inverosímil, lo estrafalario o el prodigio. No es casual, a nuestro entender, que el segundo texto de la monografía sea “Inauguración anual”,17 con lo que, dicho sea de paso, el libro simula el inicio de una temporada. A partir de este momento principia ese tiempo excepcional en el que reina “la diversión por la diversión”. Es por ello que, con un resabio de nostalgia, la experiencia del circo participa de la visión infantil del mundo, porque “Todos estamos como en el fondo del lago encantado, en ese salón lleno de luz y pedrerías en que, leyendo los cuentos del niño, nos hemos sentido muy lejos de la tierra.”18 Con la función, el espectador entra en un estado de inocencia, similar al pensamiento ingenuo del niño, de ahí que, al mismo tiempo, el circo suscite un El circo de Gómez de la Serna va más allá de la descripción y apreciación de números y piruetas porque, como veremos, el autor madrileño expone la esencia del circo y el estado en que se sumerge el espectador. sentimiento de melancolía, toda vez que nos recuerda que esa etapa de credulidad pertenece al pasado. El circo, en todo caso, nos devuelve a un estado de inocencia, porque en él se encuentra “toda la paradisíaca candidez (…) anterior a la hoja de parra”.19 Así, si el circo nos retrotrae hasta la edad ingenua de la infancia, también nos traslada desde el momento histórico hasta la esfera mítica de “la gracia primitiva y edénica”.20 De este modo, se explican las continuas analogías entre el paraíso terrenal y la arena circense. La propia naturaleza de la función propicia ese retorno a un tiempo originario y mítico: por la inverosimilitud de los números de gimnastas y contorsionistas; por el desfile de animales exóticos; o por la simulación de lo sobrenatural gracias a ilusionistas, prestidigitadores y magos. Así los números y las actuaciones remiten a figuras bíblicas, mitológicas y fabulosas, lo que corresponde a un discurso ya de suyo hiperbólico. Inclusive, la naturaleza fabulosa del espectáculo inspira al propio autor la imagen de “el circo ideal”, repertorio fantasioso de invención ramoniana en el cual “Estamos esperando el centauro o alguna otra cosa así. Hasta que no sucede estaremos esperando. Sospechamos que en los más antiguos circos se exhibían centauros, sirenas, ondinas, etc. etc. etc.” (“Fantasías”).21 Sin duda, el autor madrileño percibe en el ensueño sugerido por el circo un pensamiento maravilloso adormecido y latente, él mismo que en otro tiempo y en otra cosmovisión engendró centauros, sirenas y ondinas, utopía de fantasía y credulidad que se recupera mientras dura el programa. Con la función, el espectador entra en un estado de inocencia, similar al pensamiento ingenuo del niño, de ahí que, al mismo tiempo, el circo suscite un sentimiento de melancolía, toda vez que nos recuerda que esa etapa de credulidad pertenece al pasado. Ramón fotografiado junto a su maniquí 23 intermedios Consecuentemente, el final de la función significa la clausura de las leyes de ese mundo y, por ende, el regreso para el público a la lógica y al prosaísmo de la rutina: “se sale con una melancolía profunda (…) ante lo breve de la estancia en este mundo lunar (…) ¡Triste salida del Paraíso!”, exclama el autor.22 En efecto, el público acude al circo para abandonar momentáneamente una existencia mediocre; lo cual casa con la visión de la El circo está más cerca del arte puro y nuevo que el teatro al uso, creencia antigua en mí que ahora he visto reflejada en París viendo cómo la firma de los grandes clowns, los Fratellini, figura como una cabriola necesaria en el conjunto de un álbum que inicia Picasso. concurrencia como masa vulgar; un contraste con la magia de la arena que el artista contempla “como mar lleno de tiburones”.23 En el imaginario ramoniano, ésta no es la única amenaza que acecha al artista. De hecho, su existencia está acuciada por la precariedad, la explotación y, sobre todo, por la amargura que se apodera de él en el exterior, ya que “La vida de los artistas es lóbrega (…) y a veces causa verdadera pena verles salir vestidos de luto, después de haberles visto vestidos de rosa.” 24 La dicotomía luto / rosa subraya la dualidad de la vida del artista, cuyo mejor reflejo no es otro que el clown, con diferencia el personaje de circo al que se presta mayor atención. Y es que, a juicio de Gómez de la Serna, el clown es el centro del espectáculo ya que “están investidos de la mayor categoría del mundo”25 lo que estriba, claro está, en su indumentaria, su muñequización y cosificación, su absurdo y patético comportamiento; en fin, todo aquello que lo aleja del rigor y la seriedad del ser social. Por otra parte, Gómez de la Serna detecta en su actuación algo de perenne y atemporal, porque el clown es “un poco el artista anónimo” (…) el espectro de los otros clowns, de todos los clowns que han existido”.26 Esa esencia transhistórica reside en la propia plástica del personaje en el espectáculo que constituye en sí mismo merced a su gestualidad exagerada y a sus movimientos hilarantes, base de su comicidad y patetismo, lo cual, no lo olvidemos, conecta al payaso con el arte de la pantomima. A su vez, Gómez de la Serna reconoce en el clown un Pierrot fracasado, en tanto en cuanto “se ha salvado a su melancolía superior de un modo elevado y sabio”. Pierrot, gran protagonista de la recuperación del género de la pantomima,27 ve su figura encarnada y distorsionada en la arena del circo. A todo ello el autor madrileño añade un componente dramatúrgico, a saber: la proximidad entre las leyes de la pantomima y el lenguaje corporal y verbal del payaso, infundidas ambas de expresividad y atavismo. Por esta razón, un número como “el entierro del Clown” que termina con la resucitación de un falso difunto es “la pantomima rupestre”, representación inmejorable del contraste entre la vida y la muerte.28 Por consiguiente, es la fusión de lo trágico o luctuoso con lo cómico el motivo de mayor encomio del payaso.29 Lo corrobora en su célebre ensayo de 1930 “Gravedad e importancia del humorismo”,30 donde insiste, precisamente, en la condición paradójica, tragicómica, del humor.31 El humorista es el parangón literario del clown así como Charlot es su avatar cinematográfico, asociación que desarrollará ampliamente en “Charlotismo”.32 No podemos comentar “...a juicio de Gómez de la Serna, el clown es el centro del espectáculo ya que “están investidos de la mayor categoría del mundo” 24 intermedios José María Aragón, “Pompoff “ (Fot. Simó Gili) MUSEO NACIONAL DEL TEATRO, ALMAGRO. ahora la presencia del célebre cómico en su literatura; baste con recordar que Gómez de la Serna le dedicó a Charlot, amén del breve ensayo antes mencionado, una opereta hacia 193233en la cual la encarnación en celuloide del viejo Pierrot pantomímico se debate entre abandonar o no su arquetípica mudez.34 Por último, es necesario referirse al contagio entre la actitud lúdica, divertida y jovial que emana del espectáculo con la prosa del texto, aspecto que el propio autor sintetiza en las primeras notas del libro: Estas páginas deben estar escritas con la cabeza cubierta por un sombrero de copa ladeado sobre una ceja para más completa hilaridad de las palabras (…). Todo lo que escribimos debiera estar pensado bajo este sombrero de copa irónico y así no perderíamos la justa ecuanimidad que nos corresponde. 35 La imagen del escritor se contamina, pues, de la propia hilaridad del espectáculo convirtiéndose él también-irónicamente-en figurón de circo. De ahí que el homenaje merecido que recibió Gómez de la Serna -tributo del circo, “El circo me refrenda”,36 es la conclusión lógica del talante del autor hacia la literatura y el arte. En esta iconoclasta actitud lúdica se compromete la otrora aura conspicua del artista para fundirse en un abrazo con el espectáculo del circo: Yo soy así – es la única disculpa que se me ocurre. Yo amo y siento esto, convencido de que la vida es una cosa grotesca, que donde se exhibe mejor es donde lo grotesco se armoniza y adquiere expresión artística, arrebatadora: en el circo. El circo está más cerca del arte puro y nuevo que el teatro al uso, creencia antigua en mí que ahora he visto reflejada en París viendo cómo la firma de los grandes clowns, los Fratellini, figura como una cabriola necesaria en el conjunto de un álbum que inicia Picasso (…) Yo quiero emplear con viable coexistencia las dos substancias: la de la seriedad y la de la broma, creyendo que toda credulidad hay que mezclarla con cierto escepticismo, siendo por eso al mismo tiempo que cronista del circo cronista de los muertos.37 vanguardismo en el teatro de Ramón”, Boletín 25. Gómez de la Serna, 1998, p. 315. RAMÓN, núm. 9, otoño de 2004, pp. 24-39; Le 26. Gómez de la Serna, 1998, p. 312. Vagueresse, Emmanuel. “La intermedialidad en 27. Peral Vega, 2008, p. 24-35. las danzas y pantomimas de Ramón Gómez de 28. Gómez de la Serna, 1998, p. 316. la Serna”, en Metchild Albert (ed.), Vanguardia 29. “El clown, para ser más triste y más alegre, española e intermedialidad. Latinoamericana produciendo mejor esa turbación que es su / Vervuert: Madrid / Frankfurt, 2005, pp. 117- especialidad, se pinta un poco la cara como 139, y Peral Vega, 2008, pp. 58-73. una calavera e imita muchas veces los rasgos 4. Gómez de la Serna, Ramón. “La bailarina”(1910), en Teatro muerto, 1995, p. 475. reír.” (Gómez de la Serna, 1998, p. 319). La 6. Muñoz-Alonso López & Rubio Jiménez, 1995, asociación de este personaje con la muerte p. 46. reaparece también en alguna greguería: “El 7. Le Vagueresse, 2004, p. 127. secreto de la gracia de los clowns es que se 8. Gómez de la Serna, 1995, p. 480. caracterizan de calaveras”. En Gómez de la 9. Ramón Gómez de la Serna, El circo, en Obras Serna, Ramón, Greguerías, edición de Rodolfo completas, volumen III, edición de Ioana Zlotescu .Galaxia Gutenberg / Círculo de Lectores: nal del arte. Antología de textos de estética y cuatro ediciones en vida del autor: 1917, 1924, teoría del arte. Edición de Ana Martínez-Colla- se reproduce en estas obras completas), pues do. Madrid: Tecnos, 1988, pp. 203-227. 31. “El humor parece que va excitar a la risa, y las posteriores a esta no introducen apenas después aduerme en lo sentimental. Presenta cambios. Ioana Zlotescu “Notas a la edición”, en a su héroe como un dislocado y acaba por Ramón Gómez de la Serna, 1998, p. 813. conmoverse con él y hacer cierta y profunda 10. Gómez de la Serna, 1998, p. 523. 11. Gómez de la Serna, 1998, p. 525. 12. Gómez de la Serna, 1998, 285. su tragedia, al parecer, grotesca.” (Gómez de la Serna, 1988, p. 205). 32. Ramón Gómez de la Serna, Ismos. Madrid: 13. Muñoz-Alonso López, Agustín. “Introducción Biblioteca Nueva, 1931, pp. 256-263. Escrito crítica”, en Teatro de Vanguardia. Castalia: originalmente en 1924, según apunta Juan Madrid, 2003, pp. 18-35. Ramón García Ober: “Chaplin visto por Gómez 14. Traducida por la editorial Simón Kra: Paris, ción”, en Gómez de la Serna, 1998, p. 826. 15. Benjamin, Walter. “Le cirque (1927)”, en 1. Basta recordar aquí la novela Cinelandia, de Cardona. Madrid: Cátedra, 1980, p. 284. 30. Gómez de la Serna, Ramón Una teoría perso- Barcelona, 1998, pp. 259-528. El libro conoció 1927. Véase Ioana Zlotescu, “Notas a la edi- NOTAS aspecto de la muerte, y sin embargo hacer 5. Herrero Vecino, 1999, p. 141. 1943 y 1957. La definitiva es la de 1943 (que En este pasaje se advierte el fondo escéptico que nutre la ilusión del circo. Esa mezcla de broma y seriedad, de maravilla y melancolía convierte a la arena en un espejo escéptico que obliga al autor a asumir la condición existencial de muñeco tragicómico. Asimismo, de la contemplación del espectáculo del circo nace un nuevo espacio para la literatura, un lugar intermedio en el que la letra pueda contagiarse de la plasticidad y el ilusionismo del número circense. profundos de la calavera. Consigue así dar el de la Serna: un libreto de ópera para un protagonista mudo”, en Metchild Albert, 2005, pp. 139-161 (p. 146). 33. Gómez de la Serna, Ramón. “Charlot (libreto Gesammelte Schriften, 1912-1940, volumen de ópera en tres actos)” en Obras completas, 1925. En Gómez de la Serna, Ramón. Obras 3, [Kritiken und Rezensionen], Hella Tiede- volumen XIII, edición de Ioana Zlotescu. Barce- completas, edición de Ioana Zlotescu, volumen mann-Bartels (ed.), Suhrkamp: Frankfurt am lona, Galaxia Gutenberg / Círculo de Lectores, X. Barcelona: Galaxia Gutenberg / Círculo de Main, 1991, pp. 70-72. La traducción es mía. Lectores, 1997, pp. 47-204. 2. Peral Vega, Emilio. De un teatro sin palabras. 16. Gómez de la Serna, 1998, p. 287. 2002, pp. 745-795. 34. En su tan bien documentado trabajo, García 17. Gómez de la Serna, 1998, p. 288-296. Ober resalta la visión ambigua que Gómez La pantomima en España (1890-1936). 18. Gómez de la Serna, 1998, p. 289. de la Serna arroja sobre la figura de Charlot, Barcelona: Anthropos, 2008, pp. 13-57 19. Gómez de la Serna, 1998, p. 448. al tiempo que señala el diálogo intertextual 20. Gómez de la Serna, 1998, p.290. No está de- entre la opereta ramoniana y la filmografía 3. Véase, Muñoz-Alonso López, Agustín & Rubio Jiménez, Jesús. “Introducción”, en Ramón más recordar aquí que ese estado de gracia de Chaplin, artista que, entiende García Ober, Gómez de la Serna, Teatro muerto. Madrid: prehistórico e inocente ya había sido asociado Ramón representa como un ser escindido, un Cátedra, 1995, pp. 9-135; Herrero Vecino, a la pantomima en la que resonaba “la sim- Carmen. “Las pantomimas de Ramón Gómez plicidad de la tabla primitiva” , en “Las danzas 35. Gómez de la Serna, 1998, p. 288. de la Serna: Ritual y danza”, en Évelyne Martín- de pasión” (1911): Gómez de la Serna, 1995, p. 36. Gómez de la Serna, 1998, p. 523-528. Hernández (ed.), Ramón Gómez de la Serna. 546. 37. Gómez de la Serna, 1998, p. 525-526. medio ser. Centre des Recherches sur les Littératures Mo- 21. Gómez de la Serna, 1998, p. 337. dernes et Contemporaines : Clermont-Ferrand, 22. Gómez de la Serna, 1998, p. 452. portada 1999, pp. 133-143 ; Le Vagueresse, Emma- 23. Gómez de la Serna, 1998, p. 444. Dibujo de Ramón Gómez de la Serna nuel. “Algunos apuntes sobre intermedialidad y 24. Gómez de la Serna, 1998, p. 358. para El Circo 25 intermedios UNA VISIÓN CALEIDOSCÓPICA DEL GABINETE DE RAMÓN GÓMEZ DE LA SERNA DI S E ñ O E S TUDIO AURORA HERRERA 26 intermedios LA CULTURA MUSICAL AL ALCANCE DE TODOS Nadie puede negar que, debido al PIANOLA-PIANO se -ha divulgado el culto á la música en todas las esferas sociales; puesto que antes y no con frecuencia, aun aquellas personas que residían en las grandes capitales, podían solamente saborear en los conciertos del arte bello de la música; mientras que ahora, gracias al imponderable PIANOLA-PIANO, puede escucharse a todas horas y en todas partes, lo mismo una Sinfonía de Beethoven, un Nocturno de Chopín, un trozo de Wagner, que el más delicado vals de salón, pero con la más rigurosa exactitud en la interpretación y sin necesidad de conocer música, ni la obra, el que ejecuta, pues basta seguir con la aguja del METROSTILO la línea marcada en todos los rollos de música, al cual está indicada por un gran pianista o por el mismo autor. ¡¡guerra a los lentes!! No más miopes, presbitas, ni vistas débiles. Caprichos ramón gomez de la serna Me lo había encontrado varias veces a la puerta de los hoteles, en el banco de la paciencia de los antedespachos, en algún andén de estación. Respiraba el pesimismo del hombre de los calcetines tristes, ese pobre ser que se lleva siempre los últimos calcetines que quedan en las cajas aplastadas, los más hostiles a las miradas, los que fueron una equivocación de las estampaciones, los que recibieron el recuelo de los colores y el dibujo del cansancio del trabajo de la fábrica. LA TIMIDEZ VENCIDA LA SALUD ASEGURADA LA FELICIDAD OBTENIDA El pobre señor ponía la vista baja en sus calcetines y reflexionaba mirándoles, contagiándose así cada vez más con la tristeza de sus calcetines tristes. . En vez de un régimen caro y endocrínico, se hubiera salvado a ese pobre amargado de los calcetines elegíacos con haber variado de calcetines, con haber elegido algunos caros y vistosos en los escaparates de las farmacias de calcetines. Siguiendo las instrucciones del MAGNETICAL POWER’S MANSION contenidas en su curioso tratado “ La Fuerza-Radio Magnética al Alcance de Todos”. Vuestra existencia cambiara totalmente. TIMIDOS, ENFERMOS, DESGRACIADOS pedid hoy mismo el folleto explicativo que os será enviado gratis, a la vuelta de correo, pidiéndolo a la dirección del F. MAONETICAL POWER’S MANSION CLIMENT 27 intermedios VARIEDADES Y JUEGOS POEMAS DE UN DÍA ROMPECABEZAS ramón gomez de la serna Dividir este cuadrado en dos partes exactamente iguales de forma, pero de manera que, con los fragmentos jeroglíficos que queden en cada uno de los dos trozos, leídos en líneas horizontales, resulte: En uno de ellos, un refrán, y en el otro, una máxima. I. Los jardines no tienen más que sorpresas silvestres. Todo lo que se ha puesto es todo lo que sale. El poeta don Abdón, que llevaba una vida solitaria en su galante jardín, y que ya no se hacía sino los trajes de la soledad cruzados entre batines, levitas y pijamas, repasaba su jardín con pena de que no brotase la flor inesperada. Todo tenía que ser comprado, y siempre estaba en correspondencia con los jardineros lejanos, que le remitían esquejes y plantas en pañales de arpillera y broza. Buscaba en los catálogos de la jardinería mercante flores insospechadas, y muchas veces mandaba pedir lo absurdo: “Remítame un dolmen imbricado y una geránea ratimaga” Sólo adquiría cierto interés su vida cuando recibía las plantas y las colocaba en los macizos mejores del jardín. A veces lo que había pedido con esperanzas de sorpresa, estaba reducido semillas y tenla que esperar largamente a que produjesen su flor. Su extraña figura de poeta retirado en el jardín de las tapias altas adquiría proporciones de mago cuando colocaba las semillas en el plantel que había preparado con la escardadera. El mismo no sabía qué flores iban a brotar, y esperaba durante algunos meses el primer brote de la nueva planta. Novejarque Se explica (Valle-Inclán ha dimitido el cargo de conservador del Tesoro Artístico.) (De los periódicos.) Siempre tenía enterrados en el jardín varios jeroglíficos de esos, y eran los que amenizaban sus paseos y sus miradas rastreadoras de hombre triste y desengañado. Pensaba en sus poemas con ilusión, deseando hacer de ellos gracia de la mañana y consolación propia, en vez de tenerlos que enviar lejos, buscando otras miradas y otras almas. Los poemas no debían necesitar esa vida de ostentación y publicidad, sino que Valle-Inclán. —Comprenderá usted que es absurdo debían servir para alegrar el jardín íntimo... nombrarme conservador del Tesoro Artístico. ¿Yo conservador, y sabiendo lo que son los conservadores...? BELLEZA COMPRIMIDO («Del Padrenuestro») BAGARÍA Novejarque 28 intermedios ESPECTÁCULOS CARTELERA PARA MAÑANA Español. —6,45, último concierto danzas y guitarra, Asunción Granados.— 10,45 (Meliá-Cibrián), reposición, Cuando los hijos de Eva no son los hijos de Adán (formidable creación). (Butaca, 2 pesetas). (13) Calderón. —5, fiesta del sainete.— 10,45, La chulapona (clamoroso éxito). María Isabel.—6,45, Mayo y abril.— 10,45, Atrévete, Susana. (Butaca, 3 pesetas.) (3) Comedia. — 10,45 (popular, 3 pesetas butaca). La miss más miss. (27) Maravillas. — (Revistas.) — Últimos días,—6,45 y 10.45, Las insaciables (éxito delirante). Debut del primer actor Ignacio León. (24) Circo de Price.—Noche, 10,30, Kaefikiis y finales de catch-as catch-can. Emocionantes combates. (24) (Teléfono ca, 3 pesetas; localidades Fígaro 23741.)—Moderno sistedesde 1,50.) (27) ma de refrigeración.) — Pelikan (Atocha, 70.)— 6,45 y 10,45, programa Éxito enorme de Blank doble, Romanza húngara and Love y María Contel- (opereta bufa) e I.F.1 no my (estrella frívola)’. ‘(27)’ contesta (por Jean Murat). (27) Casanova en Stambul.— (Alcalá, 201.) Souper. Res- Actualidades. — (Refrigetaurante selecto. Gran rado.)—11 mañana a 1,30 éxito de las formidables madrugada, continua. Buatracciones y orquestas. taca, una peseta. Segunda semana homenaje a Walt (24) Disney (sus mejores dibuAlkázar.—5, 7 y 10,45, jos en colores y en negro), (programa doble). El ne- Actualidades mundiales; gocio ante todo y Huma- Funerales del conde de Caserta, Un sabio americano nidad. resucita un perro. AgitaCapítol.—6,45 y 10,45, ción de los Estados Unidos, Madison Square Garden. La moda en las playas. Carrera de automóviles en la (Teléfono 22229.) (26) Selva Negra, Catalina BárCine Ideal. — (Cine sono- cena en Tetuán. Aranjuez-. ro.)”—6,45 y 10,45, Cabal- El gran premio de los tres años. (27) gata (versión española). Martín.—6,4.5, ¡Cómo están las mujeres!— 10,45 (be- Royalty. — (Teléfono 34458.)—6,45 y 10,45, el neficio de Luis Bori), Peccata Mundi. (13) formidable programa doCómico, — (Díaz Artigas-Collado.) — 6,45 y 10,45, Ca- blo El diluvio y Águilas rivales. X27) marada (triunfal éxito). Benavente. — (Funciones fémina. Las señoras a mitad Avenida. — 6,45 y 10,45, de preisio.)—6,45, El orgullo de Albacete.—10,45, Los El misterio del acuarium y Hacia las alturas. (Butaca, marqueses de Matute. (27) 1,50.) (17)’ Latina. —10,45, inauguración de la temporada lírica. Progreso—6,45 y 10,45, La tempestas (butaca, 3 peseta). (24) Ariane, la joven rusa. (PeMuñoz Seca,—6,45 y 10,45 (estreno). El problema de seta butaca.’) (17) la tierra (populares). Tivoli. — 6,30 y 10,30, proAstoria,—(Compañía Lupe Rivas Cacho.)—6,45 y grama doble, éxito doble. 10,45, Cloti, la corredora y el fin de fiesta. Al través de El rey de los hoteles (graciosísima comedia de fastuoAmérica. sa presentación) y María Teatro Chueca.—6,45 y 10,45, La malquerida. Viernes (famosa leyenda húngara, fémina, localidades de señora a mitad de precio.) (11) por Annabella). (27) Callao—0,45 (salón), 10,45 (terraza). La margotón del batallón (Armand Bernard). (11) San Miguel—6,45 (salón). 10,45 (terraza), Letty Lynton (Joan Crawford). Butacas, una peseta. (11) Palacio de la Música 6,45 v 10.45, Yo de día, tú de noche (Kate de Nagy y ‘Willy Fritsch). Butacas, 3 pesetas. Cinema Goya—6,45 y 10,45, Un disparo al amanecer. (Todas las localidades a una peseta.) (11) Cinema Arguelles. _ 6,45 y 10,45, La llama eterna y Coliseum.—6,45 y 10,45, semana hispanoamericana. Barceló. — 6,45 (salón), una hora contigo (prograLuisita Esteso, L’Inquisition (Scket acrobático), Ramper, 10,45 (terraza). El botones ma doble). Temporada popular. (Butaca, 0,75.) (11) Los tres diamantes negros. Orquesta Lecuona. (Buta- del hotel Dalmase. (27) 29 intermedios Cine Dos de Mayo. — 6,45 y 10,45, Doña Francisquita. (Butacas, 0,40.) (11) Cine de la Opera.—(Teléfono 148.36.) 6,45 y 10,45, La chocolaterita (éxito inmenso). (3) Cine de la Prensa.— (Teléfono 19900.) 6,45 y 10,45, Simóne es así... (éxito «normo). (3) Monumental Cinema. _ (Tel, 71214 i 6,30 y 10,30, Noche tras noche. (3) Bellas Artes. — (Continua, de 3 a 1. Curiosidades y rarezas del Mundo, Restaurante ambulante (dibujos sonoros) , Reportajes españoles: Madrid: La fiesta del Sagrado Corazón en el cerro de los Ángeles, Inauguración de la temporada galguera. Emocionante alarde ecuestre por la equitación militar. Valencia; El trágico hundimiento de una casa, donde perecieron quince personas ; etc. Reportajes extranjeros: Toledo, Estados Unidos; Sangrientos disturbios. Mongolia; Por primera vez se filma la danza de los demonios». París: Los franceses vencen a Australia en el tenis. Nueva York; entusiasta recibimiento a Codos y Rossi, y otras noticias muy interesantes. Bajo el cielo marroquí (alfombra mágica de Movietone). Pardiñas 6,45 y 10,45 (fémina, mitad de precio para señoras). El graciosísimo vodeville, en español. El amor y la suerte (por Max Derly y Jeannette Daubert). Cine san Carlos (Teléfo- Proyecciones.—(Fuen142 Teléfono no 72827.) 0,45 V 10,45, El carral. 33976.)—6,45 y 10,45, No ídolo do las mujeres. seas celosa (con Carmen Metropolitano 6,45 y Boni y André Roanne). En 10,45 (fémina, señoras breve, apertura del jardín. mitad precio), la película (.35) de recio sabor humano y crudo realismo Sobre el Cine Tetuán.—7 y 10,30, cieno (hablada y cantada Los seis misteriosos. (35) totalmente en español). Cine Elcano».—6,45 y (8) 10,45, El hombre que aseCine Delicias—6,30 y sinó (en español). (8) 10,30, Toby Algarada, Camaradas a bordo y Cuatro Cine de la Flor.—Alma libre (por Norma Sehare en la tempestad. (35) y otras. Imitando a otras Pleyel.-4,45, 6,45 y 10,45, Empresas, los días laboEstrella de Valencia (Brigi- rales, hasta nuevo aviso, popularísimos: tte Helm). Precios de vera- precios 0,60 y 0,40 (fémina, señono. (8) ras mitad precio) (hablada Panorama.—11 mañana y cantada en español). a 1 madrugada, continua. Precio único, butaca, una Playa de Madrid. — peseta. Lugares de ensue- Abierta todo el día. Autoño (documental, en espa- buses cada diez minutos. ñol). Dibujos Betty Boop, ‘Avenida Dato, 22. (17) Charlie Chaplin en la comedia paródica de largo Frontón Madrid.—A las metraje Charlot interpre- 4,45, (fémina, señoras mitando Carmen (grandioso tad precio) Lucila y Elena contra Edu y Paquita. Auéxito). (27) relia y Lolilla contra AsunCine Velussia.—(Reporta- ción y Pili.—A las 10,15 jes de actualidad.) Sección “(extraordinaria)’, Quinita continua. Amigos servicia- y Aureli contra Maruja y (decimonoles (cómica). Película musi- Carmencita cal (variedades). Profesio- veno partido de campeones peligrosas. Deportes. nato), Edu y Gracia contra Viajando por el Mississipí Ángeles y María Consuelo. (dibujos sonoros). Butaca, una peseta. (24) RAMÓN GOMEZ DE LA SERNA POEMAS DE UN DÍA II. Don Abdón-¡qué daño había hecho su nombre a su reputación de poeta! -comenzó a acariciar una secreta esperanza, nacida en su confinación de maniático. Había dejado una de las almohadillas del jardín en estado de pureza atendedora. No había sembrado nada en aquel trecho, y después de regarlo todos los días, extendía sobre su seno el linón de las novias, para que no pudiese caer sobre su tierra ningún germen impulsado por el viento. Los espiritistas tienen un ejercicio reservado, que consiste en hacer crecer una semilla rápidamente sólo con la imposición del pensamiento fijo sobre el nido de las macetas. Hay mediums floricultores que al cabo de diez horas de concentración espiritual sobre el vaso de tierra y semillas han logrado que salga la clavelina obsedada. Don Abdón quería lograr lo que los espíritus, pero sin cecijundez, sin aquel dolor de creación, paseándose por el jardín con la imaginación suelta y pensando en sus poemas sobre el cielo para conseguir la aleación deseada de poesía aerovaga y concreción de pétalos en la entraña terrena. Para aprovechar toda la fecundidad de su mente en la divagación del jardín, no escribía ni una línea. Sus ideas quedaban sueltas y desprendidas de ese modo, y reservaba para sus paseos por el jardín el pensar de un modo definitivo todo lo que había acariciado sólo de pasada. La hora del riego era su hora de mayor inspiración, y procuraba inculcar en la tierra el esqueje de su poema, para que prendiese bajo la caricia del agua, verdadera caricia de peluquería con el pulverizador de la regadera. Pensamiento sobre las nubes y las mujeres que bailaron un vals con él en salones que ya se liquidaron en la almoneda del tiempo, eran enterrados por el poeta en el terreno poemático del jardín, y después volvía a buscar en esa diafanidad que está entre los ojos y el horizonte nuevos temas para su creación, hilando lo inconsútil en lo sutil; pasando por un estado místico de tránsito entre lo ideal y lo real, para llevar así lo ideal capturado al sepelio en el macizo de sus anhelos. Cinema Bilbao (T. 30796.)—6,45 y 10,45 Civismo (en español, por Mary Brian). (2) Jardín del cinema Europa—^Tarde, 8, noche, 11, La farándula trágica (en españo). (2) 30 intermedios POEMAS DE UN DÍA ramón gomez de la serna III. Un día, en aquel voltijear los ojos desde el cielo a la tierra, vio don Abdón que en el plantel dé sus ilusiones aparecían los primeros brotes de unas extrañas plantas de hojas como recortadas por las tijeras de despacho; unas hojas con calidad de guardas de libro. La elaboración de sus pensamientos transcendentales adquirió más fiebre. Dictaba al jardín como a una mecanógrafa de oídos atentos. Recitaba sus poemas como al oído desinteresado de unas caracolas perdidas y ponía en Ja platabanda de sus pensamientos la mirada que el pianista pone en el papel que tiene en el atril. Estaba cuajando su poesía en lágrimas de miradas y una mañana vio, con inmensa sorpresa, que aparecían en los tallos de sus plantas predilectas unos cucuruchos de papel que, con apariencias de lirios de agua, eran poemas enrollados. Su alegría no tuvo límite. ¡Había logrado imprimir su poesía en la Naturaleza, logrando la fecundación directa de la tierra por el poema, lo soñado por los poetas desde mucho antes de que Virgilio rondase las vegas floridas de Posilipo! Cruzó sus manos para que no se atrevieran a tocar los pliegos delicadísimos, y se extasió largo rato ante los poemas florecidos. ARTIMAÑA-JEROGLÍFICO eoner y cia CURIOSIDADES LA PERCHA CONVERTIDA EN FLAUTA Fabricantes de armas de fuego. Especialidad en Pistolas Automáticas Míster Charles F . Semon, de Los Ángeles, California, posee una maña especial para convertir en instrumentos de música una carabina de desecho, una escopeta inservible, una botella vacía de whisky u otro objeto cualquiera que por casualidad encuentra en la casa. Hábilmente los “reforma” un poco, y alegremente se consagra a la música, mientras que otros menos ingeniosos que él gastan cientos de dólares para proporcionarse un goce análogo. “EXPRESS’’ CALIBRES 635 Y 765 GARANTIZADAS Novejarque Este jeroglífico empieza desde el fragmento del centro, y, siguiendo por uno de los del círculo, se da la vuelta en el sentido de las saetas del reloj; y después de haberlos tomado todos, termina tomando otra vez el fragmento del centro. Esto es, empieza y acaba por el centro. Y con todo se podrá leer un refrán muy popular. Fabricación de toda clase de revólvers y escopetas PÍDASE CATÁLOGO NOTA.- Nuestras armas se hallan de venta en las principales armerías de España y del Extranjero. 31 intermedios (FOTO VIDAL ) POEMAS DE UN DÍA OTTO ramón gomez de la serna IV. Sensacionales adelantos de esta afamada marca, pueDon Abdón pasó una noche feliz, viendo praderas de poemas, multiplicados sus den conocerse pidiendo catálogo que envía gratis, mepensamientos con más facundia que los logran multiplicar las rotativas. diante franqueo Picó en él la ambición de exportar poemas, convirtiéndose en un jardinero dignificado por su mercancía espiritual. Le conmovía pensar en aquellas damas que cortarían sus poemas para leer huellas de su alma, siendo los bouquets preferidos para los regalos aquéllos, que serían como una antología de sus fantasmagorías. Se despertó muy de mañana, cuando los pájaros deletrean sus nuevos trinos sin atreverse aún al albur de volar. Se vistió su traje de poeta casero, y salió a la luz friolenta de las seis de la mañana. Sus ojos, desorientados, buscaron sus poemas blancos y almidonados, como escritos en el papel ideal para las invenciones puras, en esas tocas de monja que tienen vuelo aviónico sobre las cabezas monjiles. ¡Horror! Todos estaban caídos, pachuchos, como si la mano censora de la Naturaleza los hubiese arrugado para tirarlos al cesto de los papeles. La emoción del anciano poeta tuvo temblor de emoción infantil. Se acercó sigiloso a contemplar la tragedia de sus poemas, y vio que todos estaban vencidos, como si la poesía hecha flor fuera efímera como unas horas, sólo duradera hasta el próximo amanecer. No había sido el viento, ni ningún galope de ciervos blancos, lo que había hecho rendirse a sus poemas. Era que la Naturaleza no consentía sino poemas de un día, poemas para ningún lucro, poemas fugaces, a los que les estuviese asegurado el respeto gracias a su efimeridad. Para mayor pureza de la poesía hecha carnazón natural, debía morir en la noche del día de su nacimiento, conservando así lo que debía tener de espontáneo. Trabajo de muchos días, esfuerzo de muchas miradas de lo alto a lo bajo, para después sólo encarnar durante unas horas en el lirio de la cuartilla espontánea. Pero el pobre poeta no podía comprender aquel desinterés que le pedía la Naturaleza, y como no podía suprimir en su corazón sus ambiciones de éxito público, se fué llorando jardín adelante, buscando ese banco para los desengaños que hay en la última rinconada del jardín, donde las tapias tienen aire de tapias finales del mundo. PASA EL CIRCO... Y todas las miserias y grandezas, que esconde la enorme cúpula de tela, van dejando su huella en el lento caminar de sus pesados carromatos, que recorren todos los caminos del mundo. Una vez más la farsa empieza... PASA EL CIRCO... Louise Fazenda-W. Coller Jr.- Joe Cook. Emocionante producción Columbia PICTURES distribuida por LOS ARTISTAS ASOCIADOS. TODOS LOS DÍAS EN EL CINE DEL CALLAO. (Magnifica terraza de verano) 32 intermedios A N U N C I O S T E L E G R Á F I C O S papeles Greisbaber. Precios de fábrica. Jardines, 36, Madrid. A GENTES: Tabletas «Nalther» Winter. Washington. Proveedor general español: J. Gassol, Ronda QUINCE PALABRAS, 2 PE- San Pablo, 59, Barcelona. SETAS. CADA PALABRA Consultas por correo. MÁS. 20 CENTIMOS GUA DE VILAJUIGA, deliciosa para mesa, dvertimos á cura el artritismo, nuestros anunciantes, que las diabetes, gota y mal de órdenes de publicidad piedra. han de estar en nuestro poder con ocho días de GUA DE VILAanticipación. No siendo JUIGA, deliciosa así se retrasará la inserpara mesa, cura ción hasta el número in- el artritismo, diabetes, mediato. Todo anuncio gota y mal de piedra. satisfará además De su importe, ptas. 0,10 de LETOSCOPO Impuesto del timbre por R0UX, objetivos inserción. Zeiss, 6:3; dos almacenes, 6 chasis, acceColombia. ¡Qué sorios y estuches, con trídespedida! Tú al pode. Precio, 300 pesetas. Cine, ¿cómo a Apo- Hermosilla, 37 antiguo, lo antes? Yo deseando bajo dcha. descarrilar. Escribe, indiferente. Copos. mor divino: Mi carta dijiste insultaba, todo CREDITADAS I N C U B A D O - realidad. Durante estanRAS. Primer cia dos visitas sentado, de premio último Concurso pie desapareció locura. incubación. Aves, huevos, ¿Por qué juraste seríamos conejos raza. Catálogos, uno para el otro engañándome viaje? De mi boquiGranja Riera. Badalona. ta dispenso frase. AborreCREDITADAS IN- cido desapareció cariño; C U B A D O R A S . retrato precioso escota«Riera». Primer do tengo; admírote volpremio último Concurso viéndome loco frialdad, incubación. Aves, huevos, mal proceder. Veneno conejos raza. , Catálogos, no preocupó, sí retrato. Nobelísimos ofrecimienGranja Riera. Badalona. tos, nada quiero. Visitas FICIONADOS Y FO- protectoras, paseos traiTÓGRAFOS Pedid cionáronme. ¿Escribirás? siempre placas y Velita Alvia. A A A A A A A A A A MOR, PRUDENCIA Y SEGURIDAD. A las personas de compromiso les interesa la lectura de nuestro catálogo de artículos nuevos para la higiene íntima. Lo remitimos con la mayor reserva y discreción a quien nos remita un sello de 25 céntimos para gastos de correo. Dirigirse a F. B. Garcés y c/ Carmen, 31, Barcelona (España). A mor mío: «Es Pin ... » Comprendiendo señal pañuelo blanco. «Caprichito difícil», aunque no me satisface por no habérmelo dado Tú; es lo primero y último que miro cada día, como para Ti son diariamente mis primero y último pensamiento. ¡Te quiero tantísimo!... que de no ser así algo hablaríamos: pero ¿y si se aperciben y por causa mía mi queridísima Nenita sufre perjuicio? ¡Es mi cariño demasiado grande y verdadero para consentirlo! ... Por Ti me sacrifico y hasta daría mil veces la vida. Tengo esperanzas nos veamos «Convento». ¡Siempre pensando en Ti... Preocupado... sufriendo! ... Tantas contrariedades y sufrimientos ¿no tendrán algún día compensación?... Yo. A mor mío: ¡Querer tantísimo como yo te quiero, amar con la pasión que yo te amo,- y no poder decirte cuanto siento... es muy largo!! Yo necesito hablarte, tengo absoluta necesi33 intermedios dad de decirte mil precisas cosas que aquí imposible expresar. En «Convento» podemos vernos. Tiene combinación muy apropósito. Dispongo de ella. Piensa sobre esto. Espero me escribas antes Carnaval. Tu extraordinaria belleza enloquece a tu apasionadísimo, Yo. A MOR, PRUDENCIA Y SEGURIDAD. A las personas de compromiso les interesa, la lectura de nuestro catálogo de artículos nuevos para la higiene íntima. Lo remitimos con la mayor reserva y discreción a quien nos remita un sello de 25 céntimos para gastos de correo. Dirigirse a F. B. Garcés y C.ª Carmen, 34,Barcelona. (España). A MPLIACIONES gratis a los clientes de artículos fotográficos. Photo-Hall. Plaza del Ángel, 20. A PRECIOS baratísimos hace trabajos de positivas y ampliaciones la Casa Marciano. Montera, 41. Madrid. A UTOMÓVILES Sizaire & Naudin. Ganadores de la copa de voiturettes 1906, 1907, 1908, y de muchísimas otras carreras en diferentes naciones. Coches rápidos, resistentes y muy silenciosos. Modelos para 1913 en cuatro cilindros. 8-10 HP 65 110 mm. Chasis. Francos 4.750. 1012 HP 75 120mm. Chassis. Franos 5.000. 14-16 HP 70 170mm. Chassis Francos 6.000. Eje delante, doble balader, magneto Bosch, carburador Claudel. Precios de coches completamente equipados y otros detalles, dirigirse al representante para toda España: José García, Masnou (Cataluña). · A utomóviles. Vea 0fficiel des Catalogues y hallará que el Sizaire & Naudin tiene fijados los precios más bajos. Pida Catálogo y encontrará detalles de fabricación, como el coche más caro. Agencia general para España, José García, Masnou (Barcelona). A VICULTORES: Incubadoras automáticas para Gas, Petróleo, Carbón. Catálogos TENCIÓN!! Piedras ilustrados gratis. Granja para encendedo- Melina. Nápoles, 101, Barres mecánicos a 5 celona. céntimos. Docena, 0,50. Millar, 22,50 ptas. Piedra IGOTE BARBA. Creredonda grande, a 35 ptas. cerán espléndidos millar. Ídem pequeña, a usando Emporium. 30 ptas. Millar. Se remi- Remítese contra 4 pesetas ten a provincias. Pedidos: (Giro postal, sobre moneGuillermo Mata, Plaza de dero). Gasulla. Daguería, San Ildefonso, 1. Madrid. 5. Barcelona. Consultas por correo. Catálogos ilustrados gratis. CONTINUA > A B ¿ QU É B USCAS RA M P ER ? Aurora Herrera Gómez de grandes artistas, la mayoría ya olvidados y otros poco valorados en la actualidad. España, vivero de clowns, augustos y contraugustos, conoció desde comienzos del siglo xx el relevante trabajo de los payasos más influyentes de la historia del circo contemporáneo, como los miembros de la saga Grice, Little Walter, el gran Seiffert, el dúo Footit y Chocolat, el extraordinario clown Antonet y el payaso más importante en la historia del circo mundial, el augusto Grock. Yo tenía 10 años, cuando un día jugaba con mis amigos y oímos tocar una trompeta. Echamos a correr hasta donde nos pareció escuchar la música y vimos a un hombre que extendía una esterilla en el suelo [se trataba del acróbata callejero Clement]. Luego se quitaba la chaqueta y aparecía entre el público vestido con un maillot de lentejuelas. Hacía contorsiones. Le vi trabajar y me dije: “Eso lo hago yo”. Durante el primer tercio del siglo xx, adquirieron gran popularidad en nuestras ciudades un buen número de payasos: entre otros, Pompoff y Thedy, la familia Rivels, los hermanos Albano, Adolfo y Beby Frediani y el gran Ramper, artista de artistas. parodia de charles lindbergh 1927 Herederos Ramper En 1904 debutó como acróbata en el circo Parish. En esos años sus habilidades como contorsionista y equilibrista se perfeccionaron. Su pasión por el circo fue en aumento y su afán por salir en escena le llevó por diferentes ciudades en compañía de jóvenes acróbatas y malabaristas. Todo ello lo combinó con diferentes oficios durante su adolescencia y juventud, circunstancia que le permitió no abandonar su vocación. Ramper, Madrid 1902 Ramper fue el payaso excén- E trico español más importante l recuerdo del espectáculo circense nos transporta al imaginario infantil, hecho que ha contribuido a velar, en parte, el carácter artístico del circo. Considerado el primer espectáculo de masas a nivel mundial, el circo ha sobrevivido en el tiempo a múltiples desafíos; entre otros, a exhibiciones deportivas, conciertos, programas y galas de televisión. En el germen del circo se encuentran los titiriteros, volatineros, jugadores de manos, funambulistas, amaestradores de animales, acróbatas o contorsionistas, que han construido el origen puro del espectáculo escénico. Herederos de todas esas tribus escénicas son los payasos. En España las troupes de payasos las presentaron principalmente, entre otras compañías nacionales e internacionales a lo largo del siglo xix y xx, el circo Price y la empresa de William Parish. La aparición continua de familias dedicadas al circo como los Frediani, los Perezoff o la saga Aragón ennoblecieron y llenaron la cartelera circense de todos los tiempos. Rampèr en el escenario con su bicicleta c. 1930 Herederos Ramper Ramper fue el payaso excéntrico español más importante de todos los tiempos. Se maquilló como augusto y no buscó nunca un clown que trabajara a su lado. De nombre Ramón Álvarez Escudero, nació en 1892 en el Madrid castizo, en una familia sin tradición circense. Desde muy pequeño empezó a ejercitarse en gimnasia, acrobacias y contorsiones. Su aprendizaje se vio afianzado por los cursos que durante años recibió de la Sociedad Gimnástica Española. 35 intermedios En 1912 debutó en el Salón Japonés y en el Trianón de Madrid, formando parte del reparto escénico al lado de Pastora Imperio, La Argentinita o la Goya. Ese mismo año creó un dúo con su hermano Perico para hacer números acrobáticos. El nombre artístico que adoptaron fue “Los Ramper”. Eran años en los que compartían cartel con artistas consagrados de la época como Raquel Meller. Ramper comenzó a expresar una faceta humorística en la que la parodia, la imitación y los monólogos le llevaron a realizar números que posteriormente le harían muy conocido, como las de Tórtola Valencia o Raquel Meller. Su trabajo desdibujó los límites del campo escénico que había realizado hasta entonces, creando un subgénero mezcla de music hall, vodevil y circo. Junto a su hermano Perico debutó en grandes teatros y hoteles como el Palace, tanto en Madrid como en Barcelona. Llenaron los teatros e introdujeron continuamente novedades en sus actuaciones, como las famosas charlas ramperianas —discursos improvisados que preparaban con una formación en paralelo de textos de diferentes campos— o la utilización de músicos que les acompañaban como interlocutores entre los artistas y el espectador a través de los chistes. Su trabajo desdibujó los límites del campo escénico que había realizado hasta entonces, creando un subgénero mezcla de music hall, vodevil y circo. En 1920, durante un entrenamiento gimnástico, su hermano Perico murió accidentalmente en San Sebastián. A partir de ese momento, Ramper adoptó definitivamente su nombre y decidió crear compañeros de ficción, como un muñeco de paja o un niño que lloraba sin parar a lo largo de la función —en la que su mujer Aurina ponía voz entre bastidores—, hasta una posterior evolución en la que aparecían en el escenario bicicletas y automóviles como segundo protagonista escénico. Al mismo tiempo, se creó una imagen propia que caracterizaría su mito: esmoquin rojo, camiseta roja y zapatillas blancas, atuendo con el que salía siempre al escenario. Su fama se agrandaría en el transcurso de los años veinte, cuando debutó en el teatro Maravillas junto a otros dos grandes payasos españoles, Pompoff y Thedy, miembros de la saga Aragón —tíos de los famosos “payasos de la tele” Gabi, Fofó y Miliki— e hijos de su hermano Emig, que formó parte de su grupo al comienzo de su carrera artística. En su afán por caricaturizar el mundo que le rodeaba, y en particular los inventos de la modernidad, concibió un automóvil con pedales que incorporaría posteriormente a sus números. Es de especial interés la manera en que fue utilizada su imagen en los años veinte, convirtiéndose en motivo de artículos populares, abanicos, cajas de bombones, juguetes mecánicos, tragabolas de cartón que imitaban su cabeza, muñecos de trapo... En definitiva, su fama sobrepasó la escena y se convirtió en una figura muy conocida nacional e internacionalmente a través de la incipiente publicidad. Su nieto José Ramón Mariscal nos contó una anécdota que centra la admiración y el reconocimiento popular que mereció su abuelo en los años veinte: Ramper se hizo editar una colección de sellos con el rostro pintado que caracterizaba su imagen para utilizar en las cartas que remitía a su familia desde distintas ciudades de España. Dada su popularidad, conseguía que llegaran a su casa sin problemas. Ramper en el parque del retiro con su coche a pedales c. 1925 Herederos Ramper Su imagen de excéntrico payaso inundó los carteles de los tranvías, las etiquetas de las botellas de licor, los interiores de las casas y las habitaciones de los niños a través de 36 intermedios sellos ramper Herederos Ramper los juguetes de lata que la famosa casa Payá empezó a fabricar, productos que han llegado hasta nuestros días, en los que son reclamo frecuente de las tiendas de objetos antiguos y coleccionismo. El mismo Ramper sabía del poder de su marca. Eran conocidas sus salidas por Madrid vestido de payaso o sus paseos con un coche de pedales por El Retiro, el mismo parque que sirvió de fondo para El Orador, monólogo de Ramón Gómez de la Serna filmado en esos mismos años. El espectáculo estaba en la calle y Ramper era el protagonista incuestionable. Su trabajo escénico siguió en progresión, repartiéndose a mediados de los años veinte entre los teatros Maravillas, de Madrid, y Eldorado, de Barcelona. Su popularidad alcanzó cotas muy altas, como demuestra su colaboración en 1926 con Enrique Jardiel Poncela como guionista de los sketches de Achanta que te conviene, su actuación a finales de los años veinte con el mítico Carlos Gardel o sus funciones durante una temporada en Barcelona junto a su amigo Maurice Chevalier. También entre la monarquía era admirado: Alfonso XIII es- tuvo presente en la actuación que Ramper ofreció en el hospital de Carabanchel para los heridos de la guerra de Marruecos y la reina Victoria Eugenia le regaló un alfiler de corbata. También en esos años la prestigiosa discográfica La Voz de su Amo grabó en disco algunos de sus monólogos y parodias. La capacidad de superación que distinguía a este artista fue una constante en su vida. Al igual que su admirado Grock, que dominaba más de 25 instrumentos de música en escena, Ramper se interesó por aprender a tocar varios instrumentos, en un intento de trasladar progresivamente sus actuaciones a un territorio artístico total. También en 1926 hizo su primera incursión en el cine de la mano de Carballo, gerente del cine Doré. La película se titulaba Frivolinas, y junto a Olvido Rodríguez, reconocida actriz de época, Ramper movía los hilos, en varias escenas en las que no aparecía caracterizado como payaso, de un títere que lo representaba. Los números de revista que incorporaba la película, así como aquellos que realizaba en solitario, ya fuese como actor, cantante, bailarín o payaso, pasarán a la historia de nuestro espectáculo filmado. En el germen del circo se encuentran los titiriteros, volatineros, jugadores de manos, funambulistas, amaestradores de animales, acróbatas o contorsionistas, que han construido el origen puro del espectáculo escénico. ramper y su bicicleta c. 1928 Herederos Ramper 37 intermedios Son memorables sus parodias de la actualidad y de sus protagonistas, personajes de sus interpretaciones. En 1928, Ramper no dudó en utilizar el humor para ofrecer su particular visión de la hazaña de Lindbergh, que en 1927 se convirtió en el primer piloto en cruzar el océano Atlántico en un vuelo sin escalas y en solitario, enlazando París y Nueva York. En su parodia, que llegaría a hacerse Antes, como colaborador del gobierno legal de la República, realizó numerosas funciones junto a otros actores como Pastora Imperio y Pompoff y Thedy. Su fama de parodista, con imitaciones burlescas inspiradas en situaciones y hechos reales, llegaba también al campo de la política, aunque Ramper declaraba no haber hecho jamás un chiste político. Tras la guerra, su trayectoria experimentó un continuo descenso, los números y actuaciones escasearon y a finales de los años cuarenta se vio arruinado. Su figura se fue apagando paulatinamente por las circunstancias sociales y anímicas. Ramper en el parque del retiro con su coche a pedales c. 1925 Herederos Ramper muy popular, Ramper construyó un avión de juguete que se sujetaba con cuerdas de los telares del escenario. tiendo cartel con los Frediani, el domador Ivanoff y la famosa écuyére Miss Regina. Fue su momento de máxima popularidad. Ese mismo año de 1928 Ramper construyó la famosa bicicleta que durante años le acompañó en escena, y en el mes de noviembre debutó en el circo Price de la mano de su director, Mariano Sánchez Rexach, compar- En 1930, junto al bailarín de color Walter Fleming, mago del cake walk, montó su primer espectáculo propio, para el que estableció una orquesta, “Los Ramperianos”, con siete músicos, ocasionalmente ampliados, que se maquillaban y vestían igual que él. El mismo Ramper sabía del poder de su marca. Eran conocidas sus salidas por Madrid vestido de payaso o sus paseos con un coche de pedales por El Retiro, el mismo parque que sirvió de fondo para El Orador, monólogo de Ramón Gómez de la Serna filmado en esos mismos años. En 1931 comenzó en Buenos Aires, en honor de multitudes, una gira por Sudamérica. Su última gira la realizó en 1951. Al año siguiente, el 5 de enero, fallecía en Sevilla. Desaparecía el payaso excéntrico, parodista, acróbata, contorsionista, el artista que abrió un subgénero de carácter mixto, entre el circo y el vodevil, extendiendo sus habilidades a territorios interdisciplinares. Se iba, en definitiva, el payaso más popular del siglo xx español, cuya memoria, apagada por el paso de los años y por la falta de reconocimiento popular y oficial, debemos recuperar como paradigma de una propuesta escénica capaz de combinar las figuras más representativas del circo tradicional [o clásico] con la crítica de la vida, las costumbres o las ideologías a través de la parodia. En agradecimiento a José Ramón Mariscal, nieto de Ramper. Su afán investigador le llevó a construirse alas de lona, influenciado por los dibujos de Leonardo da Vinci. En 1933 formó compañía con La Yankee y Concha Piquer, y compartió escenario en el Price con Estrellita Castro. El 18 de julio de 1936, el mismo día en que debía comenzar una película que iba a protagonizar bajo la dirección del director de cine y actor Otto Bauer con el título de Un payaso llamado Bimbo, estalló la guerra civil. Ramper se quedó aislado en el mismo hotel que Jacinto Benavente. Como para muchos artistas españoles de esta época, la guerra civil supondría una ruptura insalvable en su trayectoria personal y profesional. 38 intermedios ramper y los ramperianos 1930 Herederos Ramper RAMPER HEREDEROS RAMPER 39 intermedios 40 intermedios notas titiriteras por aurora herrera títeres y marionetas DIDÓ Los espectáculos de títeres y marionetas han influido de una forma decisiva para la creación de nuevas dramaturgias en la España de comienzos del siglo XX. La utilización de los títeres, como medio de experimentación estética permitió elevar a categoría artística de Ezequiel Vigués, artista polifacético, representante de artistas, director de caprimer orden a este subgénero dramático. baret, y titiritero dotó a este al arte de los títeres de una calidad artística Su utilización ha permitido investigar en sus orígenes excepcional. Su vocación como artista fue tardía. Representante de la famosa rituales, metáfora de la condición humana, reteatrali- bailarina catalana Teresina Boronat, conoció salas de teatro en todo el mundo zar el teatro y redibujar subgéneros escénicos que nos acompañándola en sus giras. Aprendió la manipulación de muñecos en Franconducen a la pura esencia del teatro. cia, creando posteriormente su propio teatro “Le petit moulin”. Utilizados, en gran parte a principios de siglo, como Montó sus famosas sesiones infantiles y galas artísticas para adultos que reentretenimiento dirigido al público infantil tuvo su pa- presentaban obras de conocidos escritores de vanguardia. En compañía de su ralelo en el mercado del espectáculo teatral. mujer, Teresa Riera, crearon un espectáculo de gran destreza técnica y vocal. También se pusieron muy de moda los ventrílocuos, Fueron los precursores de introducir el diálogo de los muñecos con el público. que parodiaban a la sociedad en general y en particular a los políticos y utilizaban sus muñecos como interlocutores entre los actores y el público. Los artistas de vanguardia encontraron en la originalidad de los planteamientos dramáticos propios de los títeres, la herramienta para la renovación del lenguaje teatral. Ramón del Valle Inclán, Jacinto Benavente, Los hermanos Álvarez Quintero, Picasso, Manuel de Falla, Federico García Lorca, Ramón Gómez de la Serna o Rafael Alberti se acercaron desde diferentes territorios creativos al mundo del títere. Disponían de un repertorio muy variado con el que experimentar: obras teatrales para niños, cuentos, danzas, canciones, números circenses, canciones, dibujos animados, espectáculos de variedades, o imitaciones de personajes célebres. RAFAEL ALBERTI Rafael Alberti escribió una farsa antirreligiosa “El Bazar de la providencia o el vivo de su eminencia”, para teatro de guiñol. FEDERICO GARCÍA LORCA El teatro de títeres fue una de sus grandes pasiones. Escribió piezas inspiradas en el guiñol como “La zapatera prodigiosa” y “El amor de Don Perlimplin con Belisa en su jardín”. Creó La Barraca junto a Eduardo Ugarte, un proyecto teatral, ambulante, dirigido a las clases populares, formado por universitarios, estudiantes de arquitectura, filosofía y bellas artes entre otros, que buscaba llevar el teatro a todos los lugares de España con un doble objetivo: dar a conocer la cultura clásica española y desarrollar un proyecto pedagógico a gran escala en un país con un alto índice de analfabetismo. 41 intermedios El Retablo de Maese Pedro El Retablo de Maese Pedro es una obra musical para títeres. El libreto se basa en los capítulos XXV y XXVI de la segunda parte de El Quijote de Miguel de Cervantes. Es una historia que habla del teatro dentro del teatro donde se confunde la realidad con la ficción. Ha sido una de las obras que más ha fascinado a intelectuales y artistas de vanguardia. La música fue compuesta por Manuel de Falla por encargo de la princesa de Polignac entre 1919 y 1923. Ella fue quien determinó el alcance del encargo: una obra breve para una orquesta de dieciséis músicos, con el fin de ser interpretada en conciertos y sesiones de carácter privado. Fue estrenada el 25 de junio de 1923 en el palacio de la princesa en París. Manuel de Falla al igual que Federico García Lorca sintió fascinación por el teatro de títeres. Su amistad de juventud, las representaciones de marionetas en las casas familiares y las ideas artísticas y estéticas de Lorca y Hermenegildo Sanz, influenciaron decisivamente en la composición de la obra. La obra se estructura en un solo acto, dividido en ocho partes. La historia es la de un titiritero Maese Pedro que representa una obra sobre Melisendra y su esposo Gayferos. Ella es raptada por el rey moro Marsilio. Su liberación y posterior huida queda truncada por Don Quijote que en un ataque de locura destruye el teatrillo de títeres con el fin de salvar a los fugitivos. Fue estrenada sucesivamente en España, contando Manuel de Falla con diferentes colaboradores a lo largo de la década de los veinte, como la del pintor Manuel Angeles Ortiz, el decorador Hernando Viñes y el marionetista Hermenegildo Sanz. La puesta en público de esta obra a nivel mundial se produjo en Amsterdam tres años después en 1926 bajo la dirección escénica de Luis Buñuel y movimientos escénicos de José Viñés. La obra terminó siendo una mezcla de música y teatro, donde la experimentación plástica cobró una gran fuerza. Buñuel cambió las marionetas por personajes reales en un intento de humanizar la ópera. En 1928 se estrenó en la Opera Cómica de París con decorados y figurines realizados por Ignacio Zuloaga. La obra se estructura en un solo acto, dividido en ocho partes. La historia es la de un titiritero Maese Pedro que representa una obra sobre Melisendra y su esposo Gayferos. Ella es raptada por el rey moro Marsilio. Su liberación y posterior huida queda truncada por Don Quijote que en un ataque de locura destruye el teatrillo de títeres con el fin de salvar a los fugitivos. La escenificación del retablo es una síntesis de las diferentes tendencias artísticas del arte español del primer tercio del siglo XX. 42 intermedios EUGENIO BALDER Se convirtió en el rival escénico de Paco Sanz. De muy joven se trasladó a Argentina donde publicó su famoso “Tratado de ventriloquía”. Obtuvo grandes éxitos tanto en España como en Sudamérica. Sus muñecos más conocidos fueron Kiriki, Cleto y Gaona Chico, y el grupo de títeres “La orquesta argentina” que se encuentra en la actualidad en la colección permanente del Museo Nacional del Teatro en Almagro. BELLEZA PACO SANZ El más célebre ventrílocuo español del primer tercio del siglo XX en España. Actúo en el célebre café Quatre Gats en Barcelona, lugar emblemático para titiriteros, donde el famoso Juli Pí hacía sus números de títeres y que tanto emocionaron a Picasso. Era un gran concertista de guitarra y combinaba sus monólogos con la música. Actuó frecuentemente en el teatro Circo Price. Fue muy famoso su muñeco orador que aparecía en solitario en escena. Personajes a los que hizo famoso fueron: Don Liborio y el niño Pepito, Juanito, el vejete Venancio y Melanio el borracho. Miguel Prieto Creó un proyecto teatral “La Tarumba” con decorados, títeres y figuras siguiendo los pasos de Federico García Lorca en La Barraca. 43 intermedios Cartel de Balder (dibujo de C. Alonso Pérez). Museo Nacional del Teatro, almagro. 44 intermedios Eugenio Balder sup.: Cartel de Balder del número El colmao de los pesaos. inf.: Cartel impreso de Balder con su orquesta criolla.. Museo Nacional del Teatro, almagro. Eugenio Balder sup.: Escena de una actuación de Balder con sus muñecos. Impresa a color inf.: 4 Muñecos de manipulación para La Orquesta Argentina: Gaona Chico, Luisito kiriki, Doña Cañerías y Don Cleto. Museo Nacional del Teatro, almagro. Ezequiel Vigués (Didó) 1935 Títeres franceses Institut del Teatre – MAE 45 intermedios Segundo de Chomón y el truco cinematográfico Daniel Pitarch Fernández 46 intermedios S egundo de Chomón es uno de los grandes cineastas del cine de los primeros tiempos y uno que, al contrario que muchos, consigue alargar su carrera hasta los años 20 (piensen en el caso de Georges Méliès que, por esos mismos años, vendía juguetes en un quiosco de la estación de Montparnasse). Nacido en Teruel en 1871, su carrera le lleva a los centros de producción nacionales e internacionales de la época: Barcelona (1901-1905 y 1910-1912), París (1905-1910 y 1926 hasta su muerte en 1929) y Turín (1912-1926); trabajando para las grandes productoras del momento como Pathé Frères o Itala Films. Aunque no sea el único campo que cultivó, su nombre se asocia principalmente al cine de trucos, algo que hoy estaría entre el campo de los efectos especiales y la animación. Gaudreault explica afirmando que un medio siempre nace dos veces.1 Un primer nacimiento es tecnológico y el medio está plenamente integrado en los contextos culturales del momento, no se entiende como algo específico y particular sino como un elemento más de esos. Así el cine de los primeros tiempos no es el cine, diría Gaudreault, sino que forma parte de la fotografía (las vistas Lumière), la magia (Méliès), las variedades y otras tradiciones de proyección de imágenes (la linterna mágica, por ejemplo). El segundo nacimiento es el institucional, donde el cine ya es cine con un conjunto de prácticas y formas estables y más específicas. Un ejemplo de esto mismo, más allá de cómo son las películas (en éstas el cambio fundamental es el dominio de las formas narrativas y de implicación emotiva del espectador), sería la exhibición, que se hace en teatros y ferias hasta que, a mediados de la década de 1900, se empiezan a construir cines, es decir, lugares estables y exclusivos. Aunque no sea el único campo que cultivó, su nombre se asocia principalmente al cine de trucos, algo que hoy estaría entre el campo de los efectos especiales y la animación. El cine de los primeros tiempos Buena parte de su obra, y por la que es más recordado, se desarrolla en los primeros veinte años del cine. Este período, que iría aproximadamente de las diferentes invenciones y exhibiciones públicas del cine alrededor de 1895 hasta la 1a Guerra Mundial como fecha simbólica y de inicio de la redistribución del poder de producción de Europa a EEUU, es uno de los más fascinantes y heterodoxos de la historia del cine. Los especialistas en esa época insisten en el carácter particular de las películas de entonces respecto al desarrollo posterior del cine. Digamos que entre una película de los años 1900 y una de los años 20 hay más diferencias que entre una de los 20 y una de hoy en día. Eso es algo que un historiador como André En este período, fascinante por lo diverso que es respecto al cine posterior, el cine se integra como un objeto más en la cultura popular escénica del momento. Variedades, ferias, actos acrobáticos, bailes, magos, féeries, vistas del mundo, dibujantes, etc. son lo que el cine directamente filma o de donde extrae sus motivos. Y son también los lugares donde se exhibe y de donde saca su formato: el conjunto de películas como un programa de distintos números o escenas (una de actualidad, una cómica, una dramática, una de trucos, etc.). También en esa época, y hasta bien entrados los 20, el cine se integra y se concibe dentro de la novedad tecnológica. Como la electricidad o como el tren, en sus 47 intermedios primeros años, o como las grandes metrópolis, en los 20, el cine es algo nuevo, tecnológico y moderno; algo especialmente en consonancia con las nuevas formas sociales que trae el cambio de siglo y sus distintas experiencias (la vida urbana, el consumo de objetos industriales, la producción en cadena, etc.). Buena parte de su obra, y por la que es más recordado, se desarrolla en los primeros veinte años del cine. Chomón y el cine de trucos Tom Gunning y André Gaudreault definieron el cine de esta época con una fórmula que hizo fortuna: el cine de atracciones.2 Esta denominación pretendía enfatizar la diferencia de este cine respecto al posterior, que sería un cine de integración narrativa (un ejemplo concreto y significativo de las diferencias sería la mirada a cámara, permitida en el cine de atracciones que reproduce un modelo de número de variedades y prohibida en el de integración narrativa por romper la ilusión de inmersión del espectador). El cine de atracciones es un cine construido para el placer visual y la sorpresa del espectador. Pretende, directa y llanamente, maravillar al espectador, sin pasar por la construcción de personajes, motivaciones o líneas narrativas. Es un cine de fascinación, como titula precisamente Joan Minguet su libro de referencia sobre Segundo de Chomón.3 El color de las películas era, por ejemplo, un recurso de atracción. En esa época el color no es fotográfico sino que se aplica a mano en cada copia de proyección; en un proceso costoso que repercute en el precio de alquiler de esas copias coloreadas y en su importancia en los programas cinematográficos. Las películas coloreadas (o iluminadas, como se decía también entonces) son una atracción especial, no porque aumente el realismo de la imagen sino porque aumenta su fascinación.4 De entre las películas de Chomón de las que se conservan copias coloreadas, una de las más maravillosas es Les tulipes (1907) particularmente espectacular en los humos de distinta pirotecnia y en una fuente de colores.5 Pero la relación de Chomón con el color no se limita a las copias iluminadas de sus películas, sino que él mismo empezó su carrera cinematográfica coloreando copias para productoras como Pathé o la Star Film de Georges Méliès, en un taller de su propiedad en Barcelona. En algunos casos el truco se basa en la puesta en escena y la posición de la cámara, jugando con su punto de vista o las distancias reales y relativas de los objetos respecto a este. Seguramente el género que mejor encarna el concepto de cine de atracciones es el de las películas de trucos.6 Son películas con metamorfosis, situaciones imposibles, apariciones y desapariciones, etc. en las cuales todo es posible y en las que se nos abre la puerta a un mundo de una imaginación desbordante y sin límites y de gran sentido del humor. Chomón, como ya hemos dicho, destaca especialmente en este campo, siendo el responsable de estas películas para la productora Pathé. Los otros grandes nombres de este género son los de Méliès, que tiene su propia productora: Star Film, y Émile Cohl, que trabaja para Gaumont. Méliès llega al cine con una larga carrera de mago y empresario teatral (sus películas son, de hecho, una manera de llevar a cabo esos mismos números por otros medios) y Cohl viene del mundo del dibujo y la caricatura para prensa. Curiosamente Chomón es el único que no tiene una carrera anterior y, quizá por eso, será el que mejor se adapte a la evolución posterior del cine. los encadenados que superponen las dos imágenes por momentos. En algunos casos el truco se basa en la puesta en escena y la posición de la cámara, jugando con su punto de vista o las distancias reales y relativas de los objetos respecto a este. El ejemplo más recordado del primer caso es Kiriki, acrobates japonais (1907), donde un plano cenital permite convertir el suelo en pared y asistir a todo tipo de actos acrobáticos, al cual más ridículamente hilarante, que realizan unos acróbatas japoneses de pega. Esta película no deja de ser también una parodia de otro tipo de películas de la época, las escenas de deporte y acrobáticas que filmaban números de circo o fragmentos de competiciones deportivas (en esa época, como ven, el deporte no se relacionaba con la actualidad, otro género de entonces, sino con el espectáculo y la demostración física). El juego entre las posiciones reales y relativas permite realizar trucajes en los cuales las personas pueden parecer miniaturizadas, como en el caso de En avant la musique (1907). También se da en sus películas un trabajo de máscaras en la filmación que permite reservar una parte del fotograma para impresionarlo posteriormente con otra imagen. Este truco, que en la época se llamaría caches, es el que se utiliza principalmente para integrar imágenes dentro de distintos marcos de la imagen; debiendo controlar perfectamente la posición de los personajes respecto a la cámara en dos situaciones distintas. Es el caso del demonio que hace todo tipo de muecas en un marco florar en la ya mencionada Les tulipes (1907) o las mujeres que otro demonio hace aparecer llenando de líquido unas botellas en Le specte rouge (1907) y que desaparecen de nuestra vista progresivamente al rotar la botella (que, estando pintada de blanco por el lado opuesto, impide que esa zona se vuelva a impresionar la segunda vez que se filma). El corte es uno de los principales trucos relacionados con el montaje, aunque se haga en cámara. Se trata del corte de un plano o la interrupción de la filmación para pasar a otro plano, que en el caso de los trucos, es exactamente igual al anterior pero donde algún objeto ha desaparecido o se ha sustituido por otro. Así se lleva a la pantalla todo un universo de transformaciones y apariciones y desapariciones, como la prestidigitación con monedas de Le roi des dollars (1905).7 Este truco se lleva a cabo no sólo en posiciones fijas sino, con un cierto virtuosismo, en mitad de movimientos o a un ritmo próximo al paroxismo. Así en Les cent trucs (1906) donde un payaso muta en bailarina al atravesar en el aire un aro que sostiene el mago que ejecuta el número. O en Transformations élastiques (1908) que, en poco menos de un minuto, incluye 25 transformaciones, con un ritmo a veces de 14 fotogramas entre cortes (en esta película una mujer va transformando a dos peleles que tiene a cada lado en distintos personajes cómicos, quitando y lanzando la ropa de uno a otro). Estos efectos de metamorfosis o de apariciones se consiguen también, a un ritmo menos trepidante, con 48 intermedios La inversión de tiempo es también otro recurso del catálogo de trucos de Chomon. Plongeur fantastique (1905) muestra a un caballero que se lanza vestido de un trampolín a un río para volver arriba de nuevo, también de un salto, en traje de baño y iniciar así un número de saltos marcha adelante y marcha atrás. En Metamorphoses (1912) Chomón filma a cámara rápida la destrucción de distintos objetos por el fuego para combinarlos adelante y atrás, pareciendo que se consumen y crean por el mismo fuego. La magia de los trucajes que se bastaba para ser la base de una película, se disuelve en el cine posterior en escenas concretas de películas que se construyen con vicisitudes narrativas y personajes. En este catálogo de trucos que utiliza Chomón falta hablar de la filmación fotograma a fotograma, es decir, lo que llamamos animación. En esa época la animación no es una técnica esencialmente distinta, ni un tipo de película particular, sino un truco más. Es posteriormente en la historia del cine que se empieza a hablar de cine de animación y, con una mirada retrospectiva, Chomón es indudablemente un gran animador.8 Quizá su película más conocida sea Electric Hotel (1908), en la cual vemos las vicisitudes de dos huéspedes de un hotel completamente moderno, esto es, automatizado por procedimientos eléctricos. Los objetos del hotel ejercen todos sus funciones sin necesidad de nadie que los empuñe: las maletas se deshacen solas, los cepillos sacan lustre a las botas, uno se puede peinar sin peluqueros e incluso las cartas a los familiares se escriben solas. También se da en sus películas un trabajo de máscaras en la filmación que permite reservar una parte del fotograma para impresionarlo posteriormente con otra imagen. Este truco, que en la época se llamaría caches La animación de objetos cotidianos es un campo en el que Chomón destaca particularmente. Son muy interesantes, y muestras de una gran inventiva, varios fragmentos animados de sus películas, como la especie de danza de paraguas en Symphonie Bizarre (1909) (rodada en parte en exteriores) o la animación de la creación de un dibujo sobre la calva de un personaje en Le rêve des marmitons (1908). En esta última, unos duendes realizan la mayoría de tareas de los trabajadores de una posada mientras estos duermen (lavan platos, sacan cuentas, construyen cestas y también la broma de dibujar sobre el cráneo de uno de ellos) y en todos esos planos animados hay el personaje humano durmiendo, manteniendo el actor su posición a lo largo del tedioso trabajo de animación. Las personas formando parte del plano animado o animadas ellas mismas cual títeres (sea los huéspedes del hotel eléctrico mientras se peinan o afeitan automáticamente o el huésped de otro hotel, este no eléctrico sino embrujado, que se desliza por filas o círculos de sillas en L’hotel hanté, 1909) serían ejemplos de pixelación, la técnica de animación que consiste en animar personas y que es común que se asocie a Neighbours (1952) de Norman McLaren como su primer ejemplo. Chomón no sólo anima objetos cotidianos o personas, sino que también utiliza materiales maleables como el barro (por ejemplo en Sculpteur moderne, 1908) u objetos planos, como se hace en la animación de recortables (serían ejemplos La leçon de musique, 1909, y, en la variación de las siluetas, un espectacular fragmento de Une excursion incohérente, 1909). Si nos fijamos en las técnicas de animación del catálogo de trucos de Chomón, hay que destacar también el uso de muñecos o títeres, es decir, lo que se asocia comúnmente al stop motion (aunque éste también incluye la animación de personas o de objetos cotidianos no específicamente creados para ser animados). De nuevo en el campo de lo extraño asociado a la moderna electricidad, encontramos Le théatre electrique de Bob (1909) donde los muñecos de un teatrillo infantil cobran vida y se enzarzan en distintos combates o acrobacias.9 Chomón en Italia: de los trucos a los efectos especiales y la animación. Si miran las fechas de la películas de las que hemos hablado, verán que se mueven entre 1905 y 1912. Son películas plenamente integradas en eso que denominamos cine de los primeros tiempos y cine de atracciones. En esa época Chomón concibe y ejecuta él mismo esas películas de trucos (y también de otro tipo). En la última fase de su carrera, la que desarrolla principalmente en Italia, este cine entra ya en un período de ocaso. Chomón mutará su trabajo en dos perfiles 49 intermedios Si nos fijamos en las técnicas de animación del catálogo de trucos de Chomón, hay que destacar también el uso de muñecos o títeres, es decir, lo que se asocia comúnmente al stop motion concretos: operador de cámara y especialista en efectos especiales. La magia de los trucajes que se bastaba para ser la base de una película, se disuelve en el cine posterior en escenas concretas de películas que se construyen con vicisitudes narrativas y personajes. Si saltamos hasta su último trabajo en el cine comprendemos perfectamente este tránsito. Se trata de la película de Benito Perojo El negro que tenía el alma blanca (1926/1927), en la que Chomón es responsable de una secuencia onírica. Los trucos se integran así dentro del mundo de la ficción y la psicología de los personajes. Del mismo modo, la idea del cine de animación va apareciendo como un concepto autónomo (desligado de ser un truco más; aunque dentro del campo de los efectos especiales, que tampoco son lo mismo que el cine de trucos como hemos visto, las técnicas de stop motion serán fundamentales). En este campo primerizo Chomón realiza en Italia dos películas de animación de muñecos muy interesantes y, estas sí, dirigidas por él mismo. Una es La guerra e il sogno di Momi (1917), película partida en dos mitades, una filmada en imagen real y otra en stop motion que representa el sueño de un niño protagonizado por sus soldados de juguete. La otra es Lulù (1923) una película exclusivamente de animación de muñecos que Chomón realizó al parecer de forma privada y que no tuvo distribución comercial. Lulù explica la historia de un mono humanizado que tiene una varita mágica al que entran a robar en casa durante la noche. Aquí la animación no es un truco, sino la técnica específica de toda la película. De hecho, la varita mágica del mono le permite hacer todo tipo de actos mágicos (mover los objetos solos, etc.), pero no son estos los únicos animados sino todo el universo de la ficción. el que se encuentra en la cubierta del catálogo Fantasia of Color in Early Cinema, una reciente exposición del EYE Filmmuseum dedicada a la estética del color en esa época y a las copias iluminadas (Fossati, Giovanna et al. Fantasia of Color in Early Cinema. Amsterdam: EYE Filmmuseum, AUP, 2015). 6. La taxonomía de géneros cinematográficos es, en esa época, muy distinta a la actual y menos fija. Un recurso para comprender qué idea de Este somero repaso a la carrera de Chomón nos permite ver la importancia de su obra. Tanto en el marco de su contexto histórico concreto, el cine de los primeros tiempos para sus películas en Barcelona y París y el cine mudo para su período italiano, como en el de una mirada retrospectiva, que lo descubre, por ejemplo, como un esencial animador. La obra de Chomón no se acaba ahí (realizó, por ejemplo, filmaciones de Barcelona, Girona o Montserrat) pero esta filmografía centrada en el truco maravillaba entonces y maravilla hoy. géneros tenían son los catálogos de alquiler de películas. La productora Pathé, por ejemplo, utilizaba los siguientes apartados: plein air, actualidades, histórica, militar, deporte y acrobáticas, cómica, trucos, féeries y cuentos, dramática, baile, arte e industria, religiosa y bíblica y picante. 7. Le roi des dollars también destaca por su preciso plano de detalle de la mano del prestidigitador, que se convierte en opresivo cuando entra una cabeza que vomitará gran cantidad de monedas al ritmo de los golpes que le dan en la frente. 8. De los otros grandes cineastas de trucos que NOTAS hemos mencionado aquí, Méliès no utilizará nunca la animación (si quiere dar vida a un 1. Entre su numerosa bibliografía se puede con- objeto inanimado recurrirá a los mecanismos sultar: Gaudreault, André. Cinéma et attraction. teatrales de los hilos o los muñecos) mientras Pour une nouvelle histoire du cinématographe. que Cohl es, con Chomón, otro de los pioneros París: CNRS Éditions, 2008. de esta técnica (si se cita una única película 2. Acerca de este concepto y su persistencia ver, por ejemplo, Strauven, Wanda (ed). The Cinema of Attractions Reloaded. Amsterdam: AUP, 2006. 3. Minguet Batllori, Joan M. Segundo de Chomón. suya es Fantasmagorie, 1908, realizada principalmente con dibujo animado). 9. En este texto nos acercamos a la obra de Chomón enfatizando sus trucajes, pero sólo con El cine de la fascinación. Barcelona: Filmoteca de los títulos y descripciones de algunas películas Catalunya, 2010. La bibliografía sobre Chomón también entrevemos el campo temático en el incluye también, entre otros, los estudios de que se mueven. El cine de trucos se asocia a la Juan Gabriel Tharrats (Los 500 films de Segundo novedad tecnológica (la electricidad y otras), de Chomón. Zaragoza: Universidad de Zaragoza, lo fantástico (y especialmente una iconografía 1988) y Agustín Sánchez Vidal (El cine de Segun- diabólica) y, en muchos casos, también a todo do de Chomón, Zaragoza: Caja de Ahorros de tipo de ladrones. Precisamente una de sus la Inmaculada de Aragón, 1992), así como el películas más maravillosas, y que recoge todo estudio de su etapa italiana por Simona Nosen- tipo de trucos, es Pickpocket ne craint pas les zo (Manuale técnico per visionari. Segundo de entraves (1909) acerca de un ladrón inatrapable Chomón in Italia, 1912-1925. Torino: Biblioteca capaz de metamorfosearse, volar en bicicleta Fert, 2007) o incluso atravesar barrotes y capaz también 4. Iluminar es un vocablo especialmente adecua- de partir literalmente en dos a un policía (nada do si, torciendo un poco su sentido, pensamos que no arregle un poco de cola, en la película) en el efecto brillante del color proyectado por o aplastarlos convirtiéndolos en una lámina de la luz en la pantalla, distinto de los tonos de papel (convenientemente reinflada luego para una postal coloreada, por ejemplo. Se entiende proseguir la persecución). así todavía más esa fascinación y atracción que ejercerían las copias iluminadas. 5. No en vano es un fotograma de esta película PORTADA Fotograma de Les tulipes (1907) 50 intermedios 4 fotogramas de En avant la musique (1907) 4 fotogramas de Les tulipes (1907) 4 fotogramas de Le roi des dollars (1905) 2 fotogramas de Le spectre rouge (1907) 2 fotogramas de Une excursion incoherente (1909) 51 intermedios La Escena de los Títeres PALABRAS DE UN FARSANTE Jamas dejé, cuando era niño, la víspera del día de Reyes, mis zapatitos en el balcón. Debía de tener entonces un instintivo sentido práctico, que habré perdido con la edad y se me antojaba pequeño continente el de un zapato para el magno contenido del regio regalo celestial que soñaba mi fantasía. Apreciaba las cosas más por el tamaño que por la calidad, y así hube de manifestárselo con mi media lengua a mi buen padre, mi verdadero Rey Mago, a quien suplicaba que intercediese en el cielo para que depositaran sobre la amplia cómoda de mi dormitorio un regalo bien grande. Casi siempre eran muñecas, una pepona enorme, de mi talla, de rubios rizos y de claros ojos, con la que al día siguiente celebraba con todo aparato, y muy en serio, una parodia de ceremonia nupcial. Mi hermanita, que se llamaba Mercedes, se revestía con una casulla de papel para bendecirnos; luego sonaba un organillo, servían dulces, y más tarde yo despintaba a besos inocentes la roja boca de biscuit de la amada inmóvil. Tenía la manía matrirnoniesca, y era muy celoso de mis muñecas. También he ido perdiendo con la edad esta afición al matrimonio. Ya no son de biscuit las muñecas que amo, aunque algunas se despinten como si lo fueran, y no tengo ningún interés en ejercer sobre ellas mi derecho de propiedad. Es más, prefiero las muñecas prestadas. El alba de un día de Reyes, hace ya mucho tiempo, y era en mi paterno Nápoles, la ciudad donde transcurrió mi infancia, mis ojos, insomnes por la ansiedad, descubrieron en la semipenumbra violeta y rosada que inundaba la estancia las líneas arquitectónicas de un teatro de madera y cartón pintadas, alto, casi un me- las marionetas de ivo puhonny. personal de la compañía. 52 intermedios el mÉDICO Y EL ENFERMO tro, pero que tenía en pequeño todos los atributos de aquel gran teatro San Carlos, del que mi padre era empresario, donde rivalizaban todas las noches los suspiros celestiales de Julián Gayarre y los alaridos metálicos de Francisco Tamagno. Ya no me acuerdo de las voces de esos grandes tenores -que solían regalarme pelotas de goma y soldaditos de plomo-; pero no he podido olvidarme de mi primer teatro de muñecos, que despertó para siempre en mí la afición al oficio que malamente voy cumpliendo para medio vivir. Dós columnas corintias, ahora lo sabe mi recuerdo, erguíanse a los lados de la boca escénica, y en lo alto lloraba y rugía la carátula de Esquilo y reía burlona la máscara de Aristófanes. Tenía muchas decoraciones y mas de cien títeres de todas clases y de todas las épocas. No eran solo Pierrot y Colombina, blancos de luna, y Arlequín coloreado, y Polichinela francés de la doble joroba; estaban también el Pulcinella italiano, Pulcinella naccaronaro, con su negro an- tifaz, su narizota grotesca y su gorro de dormir, y hadas y brujas, y duendes y gigantes, y guerreros y pajes, y los títeres del teatro peruano de que me hablaba mi hermanita (el negro Perote, tío Silverio y el cura predicador), y aquellos muñecos cabezudos que yo había visto vapulearse de lo lindo en los guignols de París, en los Jardines de lasTullerías, y un doctor Fausto de nevadas barbas, y un Hamlet negro y dorado como un féretro, y un rojo Mefistófeles y Almaviva y Don Bartolo, y hasta un sabio Doctor de Molière con su enorme lavativa de latón. comedia rústica Mi institutriz y maestra de francés, rubia y preciosa como mis muñecas, traducía al italiano para mi teatro, alguna de las cien comedias que escribió Jorge Sand, enamorada del aire popular y de leyenda, de la poesía, de la fantasía pura que hay en teatro con muñecos, “movidos por groseros hilos, visibles a poca luz y comedia oriental Cultura física Cómo se conserva “la linea” al más corto de vista”, con los que, en nuestros días, tejió el querido maestro Jacinto Benavente aquella farsa estupenda de Los intereses creados. En estos, ¡ay!, muy malos tiempos, en que no puede el teatro, ni falta que hace, aspirar a la relidad fotográfica del cinematógrafo, mejor fuera volver al viejo guignol, al teatro de muñecossin realidad viva, a la simplicidad estilizada y evocadora, más rica de ideas y de sugestiones; ello siquiera nos pondría en estado de apreciar obras como Le Cocu Magnifique, o como la Santa Juana, de Shaw, en toda su ironía, en todo su humor, en lo que tiene de sátira y de diatriba, sin buscar una evocación histórica y una intensidad dramática que jamás estuvieron en la mente fina, elegante y aguda del autor. prólogo en el cielo Felipe Sassone No es preciso que usted esté acostumbrado a sostenerse sobre las manos para recoger el fruto de este ejercicio, que puede usted hacer contra una pared o contra una puerta. Coloque usted las manos sobre el suelo, a unos dos pies de la pared, y lance los pies hacia arriba, como se indica en la figura. Aunque pueda suponerse que este ejercicio se destina especialmente a los brazos y a los hombros, su objeto es realmente corregir la prolapsis de los órganos vitales y ajustar o compensar la circulación de la sangre. antiguo teatro “guignol” de la isla de java Un amigo cariñoso me envía desde Munich unas fotografías del teatro de muñecos. Yo, al ofrecerlas en BLANCO y NEGRO a la curiosidad del lector, tejo una divagación arrepentida recordando el teatro de mi niñez, que abandoné para componer estas comedias burguesas de nuestro abominable teatro occidental -estas comedias tan cotidianas y tan chatas-, donde todo pasa tan ordinariamente como en la vida, y en las cuales, hasta ciertos altísimos poetas jóvenes cuando quieren poner, o fingen poner, un soplo poético, sólo realizan una imposible ensambladura de realidad y de ficción con un realismo cotidiano que no es tal, porque está en verso, con un verso que no es poesía porque rima y metrifica lo prosaico sin entraña poética sin substancia lírica, sin médula ideológica, con un sonsonete que sólo puede halagar la rudimentaria sensibilidad de ciertos oídos sordos a la gracia verdadera de la verdadera música. Para aumentar el vigor Especialmente después de haber estado mucho tiempo en pie, la sangre tiende a gravitar sobre la parte inferior del cuerpo, en particular sobre las amplias venas del abdomen. Esta posición corrige automáticamente esa tendencia y devuelve al estómago, al hígado y demás órganos su más adecuada situación. Así, pues, este ejercicio, que consiste meramente en tomar esa postura dos o tres, veces sucesivas, obra como tónico. Pero no es recomendable cuando la sangre tiene alta presión, o cuando el corazón o los pulmones padecen debilidad orgánica. tamos este mismo género de parentesco, y notamos, además, los tressabores principales que hacen sabrosa la casa: un sabor de curiosidad y de exotismo, otro sabor de lujo galante El hotel de Catalina Bárcena se ha convertido en mu- y cortesano, otro sabor seo. Caprichoso museo en donde el capricho tiene, sin español, popular princiembargo, como tantas otras veces, más acierto qué palmente. la sesudez metódica de los doctos. Cada habitación ha logrado un estilo o, mejor, una fisonomía peculiar; Así, en el gabinetito, muy para formarla se reuniéron obras bellas que nacieron señoril y, al mismo tiemen países diversos y lejanos, sin parentesco al parecer, po, muy íntimo, una falda pero que, sin embargo, emparentan por leyes miste- catalana pasó a tapizar riosas que nos hacen recordar o descubrir abolengos las paredes, y allí donde más o menos ignotos u olvidados. se presiente, aunque no esté presente, el clavicorAsí en el cuarto oriental, donde unos ídolos búdicos lu- dio, hay, junto al reloj neocen su lujo asiático, unos mantones alfombrados espa- clásico -¿Psiquis y Amor ? ñoles y unos cacharros de Triana armonizan con lacas ¿Venus y Adonis ? , mitoy bronces japoneses recordándonos el orientalismo logía a la francesa-, una de estirpe que sobrevive todavía en tantas manifesta- Santa Teresa, hecha por ciones españolas. En los demás salones de la casa no- manos de una monja. hogares de artistas La casa de Catalina Bárcena 53 intermedios SEMANA TEATRAL «LOS MEDIO SERES» No es paradoja decir que si hemos de tener teatro de vanguardia habrá de ser cuando dejen de pretender hacerlo los vanguardistas; digan lo que quieran los teorizantes, en materia artística las obras maestras y, sobre todo, las que marcan horizontes nuevos, suelen tener en su fuerte espontaneidad una enorme cantidad de inconsciencia; sus autores saben lo que hacen; pero no suelen darse cuenta del alcance de su obra, que brotó espontánea, por una reacción natural del espíritu contra los «moldes viejos» ó contra las fórmulas envejecidas, y no fue -en la idea -, al menos, resultado de una elaboración ajustada á normas que, por ser tales, obligan al artista á no pasar de sus límites, y están destinadas también á envejecer. cierran los vanguardistas, fue ensayada, aunque, desgraciadamente, no representada, en el Teatro de Arte; porque, á pesar de todo, algo tenía digno de máxima atención; otras lo hubieran sido también si aquel teatro no hubiese muerto en flor. Comparándolas con los medios seres, nadie dejará de apreciar en aquellas una mayor espontaneidad y, tal vez con ella, un vanguardismo menos buscado (y aún quizás sería mejor decir menos rebuscado), y por esa misma razón más recio y para mí con mayor fuerza para convencer. quien le conozca sabe de sobra que siempre tiene la mirada en el más allá. Los intérpretes de Los medios seres no se encontraban, evidentemente, muy á su gusto en el traje con que el autor les había obsequiado; no podían ser naturales, cubiertos por aquella duplicidad sistemática de colores, y tampoco podían ser abstracciones filosóficas envueltas por aquellas formas de líneas excesivamente vulgares. El empeño de interpretar la obra de Ramón Gómez de la Serna no era fácil... El vanguardismo de Los medios seres quizás no sea puramente externo; pero al vestir á sus personajes como los ha vestido, olvidando que «el hábito no hace al monje», Ramón Gómez de la Serna atrae demasiado las miradas sobre lo superficial y hace, consiguientemente, que no penetren en las almas. Las figuras pierden así la mayor parte de su dramatismo. En cierto modo, Ramón Gómez de la Serna ha hecho ahora exactamente lo mismo que el pintor famoso del gallo más famoso aún... Ha puesto debajo de cada persoHace ya muchos años que Ramón Gómez de la Serna naje: «Este es un medio ser.» ¿No hubiera sido mejor sintió, como todo escritor novel, el aguijón del estilo y menos complicado para el sastre haber pintado las Por algo dije, hace ocho días, que las Compañías dramático; y es muy posible que sí ahora fuesen estre- almas actuando sin su complemento necesario? vanguardistas necesitan nadas algunas de las obras que entonces escribió, fuesen más del gusto del público que la estrenada ahora Hay aún en Los medios seres otro elemento que ocul- una educación especial. ta poderosamente lo que más interesaría conocer: las en el Alcázar. almas y sus interreacciones; ese algo es el deseo de superación á que antes aludí. Gómez de la Serna— como antaño otros dramaturgos muy conocidos, y por ALEJANDRO MIQUIS esta parte no aparece tampoco una manifestación de vanguardia—se cree en el caso de que cada frase sea Acertijo-Jeroglífico una sentencia»; y enhebrando greguería sobre gregería, llegar á producir una sensación de fatiga; es mucho una comedia para que toda ella pretenda tocar la mente de los espectadores sin darles un instante de reposo. Un libro, por largo que sea, no llega nunca á producir de un modo definitivo esa sensación, porque el lector Una escena de la farsa de Ramón Gómez de la Serna, «Los medios puede abandonarle cuando el hastió llega, para reseres», estrenada en el Teatro Alkázar. (FOT.CORTÉS) cogerle nuevamente cuando el espíritu reposó. Una comedia no permite eso descansos si no con los enRamón era entonces un revolucionario en plena flo- treactos, que, naturalmente, no tienen la oportunidad ración iconoclasta por un impulso interno; no había necesaria, y es necesario que el autor sepa producirles sentido aún, como siente ahora evidentemente, las mediante episodios adecuados y oportunos. responsabilidades de jefe de escuela ni el anhelo tan natural, lógico y plausible, de superarse á sí mismo co- Todo esto explica que Los medios seres no haya obtidianamente; y sus obras, por mucho que las privara tenido el buen éxito que hubiera sido de desear, y, lo la inexperiencia, tenían aún mucho para sorprender á que es más lamentable, que los espectadores, al salir del teatro, pensaran que habían oído una obra vulgar, las gentes con su originalidad y su atrevimiento. presentada excéntricamente por afán de notoriedad. La menos atrevida de todas, la que más parecía con- Ramón Gómez de la Serna podría contestar á este que servar aún las huellas de la dramaturgia contra que á su obra le basta con ser suya para ser notoria; pero 54 intermedios Novejarque ¿En qué orden se han de leer estos fragmentos jeroglíficos para que expresen un proverbio? Cultura física cómo se conserva “la linea” Para aumentar la fuerza de los puños Para fortalecer los puños y los músculos del antebrazo, que entran en acción al agarrar una cosa con los dedos, ningún ejercicio mejor que el de retorcer una barra haciendo resistencia una mano contra la otra. Una pértiga de cortina o un palo cualquiera sirve admirablemente para este fin. El dominio del gesto. FiSONOMiAS DE MARíA GUERRERO bién, ríes, no con la boca y los ojos tan sólo, sino con todo el cuerpo, la risa de inocencia maliciosa de la Niña Boba, que se pasa de lista... No son tuyas las sensualidades morbosas ni los desvariados desequilibrios. Tuya es la gracia sana del pan blanco y la dorada miel. No te retuerces como sierpe; te inclinas lenta y altanera a la vez, como campo, de espigas que se deja un instante doblegar por el viento para alzarse invencido... ¡Ah, tu gesto, tu gesto...! Es vario, sí, pero es siempre tú... Y en tu voz, que hasta en la suavidad de la caricia de pronto vibra con alarido de clarín, se impone la rudeza de tu tierra madre... Eres leal a ti misma sobre toclas las cosas, ¡y haces bien! Nunca te hemos vencido los que hemos escrito para ti... Siempre, sobre el delirio de nuestro sueño, has puesto la salud de tu realidad, y tu gesto ha sido como hoja toledana que ha combatido por nuestros desvaríos y tantas veces los ha llevado en alto, afirmados por ti, alteza vagabunda, como las Reinas de la vieja Castilla... ¡Oh, gesto de acero y de duro pórfido! ¡Oh, color moreno de tierra buena, que no sufres afeites! Gesto y color son una sola cosa en ti: tu alma altiva y dura que se deja esculpir sólo a golpe de cincel ciclópeo ... por tu voluntad indomable .. . Y así has venido a ser escultora de tu propia estatua, que sólo tú has sabido cincelar, inmovilizando la movilidad y dando a la quietud temblor de vida. Cuando, sobre la escena, te yergues y nos miras, sin querernos ver, porque tienes los ojos en lo infinito, eres la Esfinge frente a una hoguera, y el granito inmutable de tu frente se anima al tráigico y moviente reflejo de la llama... EMPERATRIZ madrileña, soberana y bandera de las Españas ideales, ¿cómo hacer el elogio de tu gesto, sino diciendo que es toda nuestra tierra?. Grave, sereno, áspero, fundido, sin embargo, en inefables ondulaciones de inmensidad... y socarrón, como nuesfra llanura castellana... Como nuestra llanura... ¿Recuerdas, señora?. Un día, viniendo de las fragosas tierras del Norte, vascas, montañesas, asturianas, dejando las rocas y las frondas, las quebradas, las hoces, los “cañones” húmedos, las praderas aterciopeladas de la región cantábrica, entramos en nuestra llanura, en nuestra Castilla... Y a ti y a mí, ¡ oh castellana insigne!, castellanos los dos y madrileños, se nos dilató el corazón y se nos ensanchó el alma al hallar de nuevo el horizonte limpio, la tierra parda, sí, pero infinita; la aridez fuerte, oliendo al áspero tomillo... Y yo pensé entonces y pienso: ¡ Esta eres tú! ¡Castilla eres tú ¡Ah,, doña María la Brava...! Porque has nacido sobre este llano sabes alzar la frente imperiosa, y mirar a lo lejos, infinitamente..., y poner en los ojos, que ¡milagro! siendo tan claros parecen tan negros... como la inmensidad..., esa profunda interrogación que no se sabe si es odio o amor. ¿Qué más da, no? Si es honda, honda, o alta, alta...; honda como los pozos de donde con trabajo sale el agua en Castilla; alta como su cielo de noche de verano, terciopelo prendido de diamantes... Por eso sabes como ninguna llevar el sayal teresiano y sonreir bajo la austera toca con la inefable gracia burlona y arrogante de la andariega fundadora... Por eso, tam- Gregorio Martínez Sierra en “la niña boba” en “doña perfecta” en “los hijos de la verbena” en “mariana” (FOTOS BIXIO, KAULAK, GARCIA Y ZEGRI) 55 intermedios Lorca, La Argentina y La Argentinita bailan por fandangos Idoia Murga Castro de los más brillantes de la historia cultural española, cuyos legados debemos buscar en el territorio fronterizo interdisciplinario, en los resquicios escénicos, en la huella de lo efímero, en el umbral de sus propios mitos.2 Un, dos tres… La Argentinita protagoniza El maleficio de la mariposa, la primera obra dramática de Federico García Lorca (1920) E l fandango es una de las formas más antiguas del baile español, con presencia tanto en el teatro como en el ámbito popular.1 Con el tiempo ha ido dando lugar a una pluralidad de formas determinadas por la diversidad geográfica y estilística de sus intérpretes. La RAE lo define como un “antiguo baile español, ejecutado con acompañamiento de canto, guitarra, castañuelas y hasta de platillos y violín, a tres tiempos y con movimiento vivo y apasionado”, una acepción un tanto laxa, pero que da cuenta de su capacidad de adaptación a lo largo del tiempo, en el espacio y a través de los cuatro géneros de la danza española –formada por la histórica escuela bolera, el flamenco, el folklore y la danza estilizada–. Como en un compás ternario de fandango, formado por tres negras, buena parte de las novedades que surgieron en la danza de la Edad de Plata –como se conoce el periodo de florecimiento cultural del primer tercio del siglo XX–, las formaron tres figuras musicales combinadas: Federico García Lorca, Antonia Mercé La Argentina y Encarnación López La Argentinita. Entre finales de los años veinte y principios de los años treinta, sus ideas acerca de la nueva danza hicieron emerger compañías de bailes españoles de reconocimiento nacional e internacional y sentaron las bases de un repertorio que recuperaba la tradición popular española, el folklore, la escuela bolera y el flamenco a través de la modernidad y la vanguardia. Para ello, contaron con la colaboración de una tupida red de intelectuales y creadores punteros: literatos, pintores, músicos, bailarines y bailaores trabajaron con ellos en iniciativas que hicieron de este periodo uno Encarnación López Júlvez La Argentinita (Buenos Aires, Argentina, 1895 – Nueva York, Estados Unidos, 1945) llevaba actuando en los escenarios de variedades y revistas desde muy niña. Gregorio Martínez Sierra la contrató como actriz para su Teatro de Arte en el Eslava en producciones como, entre otras, Rosaura, la viuda astuta, estrenada en 1919, y La suerte de Isabelita, en 1920. Sin embargo, su intervención más célebre de aquel proyecto fue el protagonismo de la primera obra dramática de Federico García Lorca, El maleficio de la mariposa, presentada el 22 de marzo de 1920. En el papel de Mariposa blanca, La Argentinita ejecutó una serie de coreografías vestida con un traje diseñado por Rafael Ba- Como en un compás ternario de fandango, formado por tres negras, buena parte de las novedades que surgieron en la danza de la Edad de Plata las formaron tres figuras musicales combinadas: Federico García Lorca, Antonia Mercé La Argentina y Encarnación López La Argentinita. 57 intermedios rradas, por delante de los llamativos decorados de Fernando Mignoni. Junto a aquella mariposa, el escenario se llenó de curianas y alacranes, una temática que levantó grandes polémicas entre la crítica y el público, cuya falta de apoyo condenó la primera obra lorquiana a su inmediata cancelación tras las reprochadas representaciones. Al margen de ese desastroso estreno, El maleficio de la mariposa habría logrado la primera colaboración de La Argentinita y Lorca y el inicio de una amistad que fructificaría en los años siguientes en la recuperación de las canciones y bailes populares españoles y en la creación de una compañía de danza en la que confluiría lo más granado de las artes y las letras de la conocida como Edad de Plata. Dos, dos tres… La Argentina obtiene su primer gran éxito con El amor brujo de Falla y funda los Ballets Espagnols (1925-1927) Antonia Mercé La Argentina (Buenos Aires, Argentina, 1890 – Bayona, Francia, 1936) era una bailarina española de formación académica que, para mediados de los años veinte, se había hecho popular en los escenarios parisinos como intérprete de “españoladas”, espectáculos basados en los clichés sobre “lo español” a ojos de los extranjeros. No obstante, en sus coreografías inició un proceso de estilización de las distintas formas de danza española para lograr, desde su punto de vista, una danza más universal y refinada, pero a la vez, como ella misma declaró, “«más España» que la España de veras”.3 Su primer gran éxito llegó en 1925 de la mano de la célebre partitura de El amor brujo de Manuel de Falla, aquella famosa gitanería escrita por María Lejárraga y estrenada por Pastora Imperio diez años antes en el Teatro Lara de Madrid. Después de sufrir transformaciones hasta en nueve versiones diferentes, Falla la estrenaba ya como ballet en el escenario del Trianon Lyrique de París. Al protagonismo de La Argentina como el personaje de Candelas se sumaban Vicente Escudero como Carmelo y George Wague como El Espectro, en una puesta en escena diseñada por el pintor gibraltareño Gustavo Bacarisas. Tras el exitoso estreno en París, Antonia Mercé estuvo ya siempre vinculada a esta brillante obra de Falla, que supuso en buena medida el punto de inflexión en su trayectoria hacia una etapa en la que se convertiría en la bailarina española más famosa en los escenarios mundiales. Aquel estreno clave de Antonia Mercé constituyó el empuje definitivo para que la coreógrafa planteara la constitución de su propia compañía de ballet: los Ballets Espagnols. No era en absoluto mera coincidencia que su nombre estableciese un paralelismo con la más célebre agrupación de danza de principios del siglo XX, los Ballets Russes de Serguei Diaghilev, que habían logrado aunar el legado popular ruso, presente en sus cuentos y leyendas, su imaginario visual y sonoro y la herencia de la escuela académica zarista, con las aportaciones de músicos, escritores y artistas de la vanguardia europea. A apenas dos años de que el proyecto de Diaghilev desapareciese tras el fallecimiento del empresario, eran múltiples las iniciativas que habían copiado la fórmula y la habían adaptado a otros ámbitos. De este modo, La Argentina hizo lo propio “a la española” y buscó toda una serie de colaboradores entre los creadores más inquietos de las Generaciones del 98, el 14 y el 27. En el plano musical, montó sus coreografías con otras piezas conocidas de Falla, así como de Enrique Granados, Isaac Albéniz y Joaquín Turina, pero también encargó ballets a jóvenes representantes de la Música Nueva, desde Ernesto Halffter a Gustavo Pittaluga, pasando por Óscar Esplá y Gustavo Durán. Encargó decorados y trajes a consagrados artistas, bien conocidos en el medio parisino, como Federico Beltrán Massés y Ricardo Baroja, y a diseñadores experimentados, como Gustavo Bacarisas y Néstor de la Torre, pero también apostó por nuevos nombres, como Salvador Bartolozzi, Mariano Andreu y Manuel Fontanals. Los animadores de sus grandes ballets y escritores de sus libretos, fueron literatos como Cipriano Rivas Cherif y Federico García Lorca. En el repertorio de los Ballets Espagnols, que iniciaron su primera gira por Europa en 1927, se integraron piezas como El fandango de candil, Triana, En el corazón de Sevilla (Cuadro flamenco), Sonatina, Juerga y El contrabandista. Destacaremos, no obstante, el proyecto de un ballet cuya materialización estuvo llena de altercados: La romería de los cornudos. Esta “...«más España» que la España de veras”. Antonia Mercé, La Argentina en “El contrabandista” de Esplá. Fot. D’Ora (París). 1928 Museo Nacional del Teatro, ALMAGRO. 58 intermedios pieza fue concebida por Cipriano Rivas Cherif sobre el Romance de Fuente Viva, una romería popular granadina recogida por Federico García Lorca, cuya música compuso Gustavo Pittaluga en 1927. No obstante, Antonia Mercé no llegó nunca a representarla como ballet íntegro. Sólo interpretó determinados fragmentos a modo de solos desde 1931, cuando la partitura ya había sido presentada en concierto en octubre de 1930. Tendrían que pasar seis años para que otra bailarina, Encarnación López La Argentinita, la incluyera en la programación de su Compañía de Bailes Españoles. Con todo, nos interesa destacar que fue la primera colaboración de Lorca y La Argentina, un contacto que sentaría las bases de una amistad desarrollada en los años siguientes. Tres, dos, tres… Lorca, La Argentina y La Argentinita en Nueva York (1929-1930) Como es bien conocido, Federico García Lorca llevó a cabo una trascendental estancia en Estados Unidos desde junio de 1929, de la que derivaría la publicación de su célebre libro Poeta en Nueva York. Por cuestiones del destino, en la ciudad de los rascacielos coincidirían durante unos meses Lorca, Antonia Mercé y Encarnación López, unos viajes clave en los pasos que marcarían sus respectivas trayectorias en los primeros años treinta. La admiración de Federico García Lorca por Antonia Mercé se constató el 16 de diciembre de 1929, cuando el poeta participó en el homenaje a la bailarina española organizado por el Instituto de las Españas, entonces dirigido por Federico de Onís. En él, Lorca, Ángel del Río y Gabriel García Maroto presentaron breves disertaciones loando su figura, cuyos textos se publicaron en el libro titulado Antonia Mercé, la Argentina el año siguiente.4 Posteriormente, la famosa asociación de mujeres Cosmopolitan Club de Nueva York preparó otro evento en beneficio de la bailarina española en marzo de 1930, que culminó con una nueva alocución de Lorca en la que atribuía a su manera de entender la danza tanto elementos vinculados con el “indigenismo” español como su proyección más internacional: Encarnación López “La Argentinita” (1905-1945). Fot. desconocido. c.1925 Museo Nacional del Teatro, ALMAGRO. 59 intermedios Aquí quería yo llegar para señalar el arte personalísimo de la Argentina, creadora, inventora, indígena y universal. Todas las danzas clásicas de esta gran artista son su palabra única, al mismo tiempo que la palabra de su país, de mi país. España no se repite una y ella, siendo antiquísima, poseyendo quizá la gracia de aquellas bailarinas de Cádiz que eran ya famosas en Roma y danzaban en las fiestas imperiales, teniendo el mismo corazón nacional de aquellas espléndidas danzarinas que entusiasmaban al genio en los dramas de Lope de Vega, baila hoy en New York con un acento propio y siempre recién nacido, inseparable de su cuerpo y que nunca más se podrá repetir. Antonia: Estas amables señoras del Cosmopolitan Club han querido que yo te salude en esta fiesta para que tu lengua nativa se oiga en el homenaje, y lo hago con el mayor cariño.5 Mientras esta aplaudida actividad de Antonia Mercé se constataba en Estados Unidos, a Nueva York arribaba el 6 de febrero de 1930 una pareja que estaba llamada a impulsar la danza de la Generación del 27: la formada por la Encarnación López Júlvez La Argentinita e Ignacio Sánchez Mejías. Este último, reputado torero y polifacético creador, había sido el impulsor del famoso homenaje a Góngora que fechó la referencia para toda su generación y en 1928 había estrenado algunas de sus obras dramáticas, como Sinrazón y Zayas.6 Desde mediados de los años veinte mantenía una relación extramatrimonial con La Argentinita, que daría también frutos desde el punto de vista profesional, como veremos más adelante. El caso es que el 20 de febrero de 1930 Sánchez Mejías impartió una conferencia que llevaba por título El pase de la muerte (Entendimiento del toreo) en el Instituto de las Españas, cuya presentación realizó el propio Federico García Lorca. Cuatro días después de aquel homenaje en el instituto dependiente de la Columbia Uni- Por cuestiones del destino, en la ciudad de los rascacielos coincidirían durante unos meses Lorca, Antonia Mercé y Encarnación López versity, La Argentinita debutó en el Majestic Theatre como participante de la International Revue, pieza a la que siguieron sus conciertos de bailes y canciones españolas e hispanoamericanas en los escenarios del Booth Theatre, Ethel Barrymore y The Playhouse hasta el mes de abril. Pero para entonces Lorca había abandonado la ciudad rumbo a Cuba el 4 de marzo de 1930. El día de antes, Federico de Onís celebró el bautizo de su hijo, para lo cual eligió a Lorca y La Argentinita como sus padrinos. A partir de ese momento, ambos artistas se llamarían mutuamente “comadre” y “compadre” y considerarían sus vidas atadas ya por lazos familiares. Cuatro, dos, tres… Isabel la Católica por el propio presidente de la República, Manuel Azaña. Se trataba de la primera condecoración que concedía el régimen, la única que se había mantenido tras el fin de la monarquía y que databa de principios del siglo XIX con el objeto de premiar a distinguidos militares y civiles. Era la mejor estrategia para, de alguna manera, favorecer que la reputada artista realizara más giras por España de las que acostumbraba, un compromiso que se materializó en los años sucesivos en puntuales visitas. La Segunda República reconocía, en fin, el valor del escenario como plataforma de difusión del imaginario de “lo español”, un conglomerado interdisciplinar que difundía la cultura de la España tradicional, pero también la nueva España moderna, fuera de las fronteras. La Segunda República concede el Lazo de Isabel la Católica a La Argentina (1931) Antonia Mercé La Argentina bailaba por los escenarios de medio mundo; Europa, América y Asia se rendían a sus pies.7 Sin embargo, ni los Ballets Espagnols ni Antonia Mercé en solitario habían refutado sus propuestas de danza española en los teatros patrios, ante el público nacional. La ausencia de la bailarina en el ámbito español era notable, una circunstancia contra la que un grupo de intelectuales lograron plantarse aprovechando una coyuntura excepcional como fue la proclamación de la Segunda República el 14 de abril de 1931. Unos meses después de la llegada del nuevo régimen, distintas voces de intelectuales fueron sumándose al necesario reconocimiento que La Argentina realizaba fuera de los escenarios como embajadora de la cultura española encarnada en su repertorio dancístico. De este modo, en el mes de noviembre, sesenta y siete personalidades de la intelectualidad y las artes firmaron un escrito en apoyo de la bailarina dirigido al alcalde de Madrid, Pedro Rico, iniciativa respaldada por distintos artículos publicados en la prensa madrileña que pedían un gesto oficial. Pocos días después, La Argentina actuó en el Teatro Español de la capital con un gran éxito. Aprovechando su paso por Madrid, el 2 de diciembre de 1931, se le dedicó un homenaje en el Círculo de Bellas Artes, al que siguió el día 3 la imposición del Lazo para señoras de la Orden de 60 intermedios Antonia Mercé La Argentina bailaba por los escenarios de medio mundo; Europa, América y Asia se rendían a sus pies. Cinco, dos, tres… La Argentinita y Lorca graban sus Canciones populares españolas (1931) Desde las jornadas compartidas en Nueva York a finales del invierno de 1930 y por iniciativa de Ignacio Sánchez Mejías, Encarnación López y Federico García Lorca comenzaron a trabajar en la armonización de las Canciones populares españolas, un recopilatorio que grabarían el año siguiente en la compañía discográfica La Voz de Su Amo. La Argentinita llevaba tiempo integrando en sus números algunas canciones populares –no sólo españolas, como hemos apuntado, sino también de distintos lugares de Latinoamérica, como su célebre pieza El gaucho, que aludía a su nacimiento en Buenos Aires. Sin embargo, sería a partir de este trabajo conjunto con el poeta granadino cuando sus programaciones irían tomando entidad, pa- sando del ámbito de las variedades y el cuplé hacia una perspectiva más intelectualizada de la danza española, el cante y el baile. A diferencia de lo que proponía Antonia Mercé, para La Argentinita lo interesante era dignificar lo popular. No había necesidad de estilizar ni depurar ese valioso patrimonio intangible, sino que, por el contrario, sólo cabía su estudio y recuperación. Se trataba de la visión compartida por Lorca, quien además, a partir de ese momento, integró estas canciones de manera mucho más consciente en sus otros proyectos escénicos a modo de fin de fiesta.8 Así, Los cuatro muleros, el Romance de los peregrinitos, Anda jaleo, Café de Chinitas o la Nana de Sevilla, entre otros, se incluirían en los nuevos espectáculos de La Argentinita, vestida con diseños de Salvador Bartolozzi y Santiago Ontañón. A diferencia de lo que proponía Antonia Mercé, para La Argentinita lo interesante era dignificar lo popular. Seis, dos, tres… La Argentinita funda la Compañía de Bailes Españoles (1933) Si la Segunda República había demostrado su interés por apoyar de manera oficial las artes y, en concreto, la danza –tradicionalmente dejada en un segundo plano–, el primer lustro de los años treinta alumbró el respaldo a las iniciativas de las Misiones Pedagógicas –con su Teatro y Coro– y el teatro universitario La Barraca, dirigido por Eduardo Ugarte y el propio García Lorca desde 1932. Quedaba pendiente, sin embargo, la constitución de una compañía que se dedicara a unos objetivos análogos a los dos grupos mencionados, pero en el ámbito de la danza. Si bien Antonia Mercé había llevado Encarnación López, La Argentinita (Fot. desconocido) Museo Nacional del Teatro, ALMAGRO. 61 intermedios Encarnación López, con la colaboración de Lorca y de Sánchez Mejías, inició los preparativos de su Compañía de Bailes Españoles. en amplias giras sus Ballets Espagnols entre 1927 y 1929, como hemos apuntado, no había tenido presencia en el panorama de dentro de España. Para paliar esta situación, en la primavera de 1933, Encarnación López, con la colaboración de Lorca y de Sánchez Mejías, inició los preparativos de su Compañía de Bailes Españoles, una agrupación cuya misión principal sería llevar el repertorio dancístico popular y vanguardista por todos los rincones de la Península Ibérica. La conformación del elenco de este nuevo grupo ya era toda una declaración de intenciones. A diferencia de bailarinas académicas, la Compañía de Bailes Españoles contrató a experimentados bailaores a los que fueron a buscar a los tablados de Andalucía en excursiones a las que se apuntaron Rafael Alberti, María Teresa León, Santiago Ontañón, Eduardo Ugarte y Pepín Bello, amigos de Lorca, Sánchez Mejías y La Argentinita.9 Así, acabaron interpretando el brillante repertorio las célebres gitanas Malena Seda Loreto La Malena, Fernanda Antúnez La Fernanda y Juana Vargas La Macarrona. Junto a ellas aparecieron Ignacio Espeleta, Rafael Ramos Antúnez El Niño de Gloria, José Fernández Vargas El Mono, Enrique Ortega El Lillo, José Perullera y Pablo Jiménez Antúnez El de la Jineta. Además, para la puesta en escena de determinados ballets, La Argentinita también tuvo que contar con la actuación de jóvenes bailarines, incluso niños: Curro, Pablo, Antonio y Juan Jineto, apellidados Jiménez Pérez e hijos de Pablo El de la Jineta. A su vez, figuraron Adela Fernández de los Santos La Chaqueta, La Jeroma, Manolita Maora, la niña Paquita la del Morao La Mini y José Ortiz El Churri. No obstante, los papeles protagonistas estarían al cargo de la propia Encarnación, de su hermana Pilar López –convertida enseguida en una brillantísima bailarina, heredera del legado de La Argentinita a su muerte– y Rafael Ortega, habitual partenaire de las dos hermanas. La Compañía de Bailes Españoles se presentó el 10 de junio de 1933 en el Gran Teatro Falla de Cádiz, estreno al que seguiría el del Teatro Español de Madrid cinco días más tarde. De nuevo encontramos aquí una suma de pequeños símbolos. Si la agrupación de La Argentinita quería dejar claro que su público principal sería el español, nada más efectivo que buscar refrendar el proyecto en la cuna mítica del flamenco –tierra de aquellas antiguas bailarinas de Tartessos– y ni más ni menos que en el Gran Teatro Falla, en la ciudad de origen del compositor más famoso y con su obra española y universal por excelencia: El amor brujo. A esa representación gaditana cargada de significados le sucedía la presentación de la iniciativa en el escenario del Español, corazón de la política teatral de la República. Esta nueva versión de El amor brujo transmitía en su conjunto todo lo que esta apuesta de los miembros de la Generación del 27 quería reunir. Desde el punto de vista coreográfico, la intervención de La Malena, La Fernanda y La Macarrona demostraba que el flamenco interpretado desde hacía décadas en los tablados andaluces podía subirse al escenario y formar parte de un ballet literario compartiendo espacio con una danza estilizada. A su vez, esta presencia de lo popular convivía sin problemas con una escenografía y un figurinismo diseñados por Manuel Fontanals que rompía los moldes de ese costumbrismo habitual en los espectáculos vinculados con el imaginario de “lo español”. Esta vez, la escena se configuraba a través de la forma, el volumen y el color, de la mano de sintéticos elementos por delante del ciclorama sobre los que se proyectaba una pensada luminotecnia. A su vez, las batas de cola y los trajes del resto de personajes eran monocromos, fabricados con telas brillantes, lo que sin duda completaba un sorprendente y novedoso 62 intermedios conjunto que distaba enormemente de los espectáculos de compañías presentadas con anterioridad. El repertorio que, unido al ballet de Falla, se presentó en el otoño de 1933 incluyó varias piezas inéditas. Una de ellas fue Las calles de Cádiz, que con libreto de Ignacio Sánchez Mejías bajo el seudónimo de Jiménez Chávarri y decorados y trajes de Santiago Ontañón, englobaba nueve piezas inspiradas en personajes de un barrio popular gaditano. Por su parte, como homenaje a las tradiciones castellanas, se puso en escena Las dos Castillas, un título que aglutinaba números breves con decorados de Alberto Sánchez. Asimismo, cabe destacar el estreno finalmente materializado de aquel ballet pensado para Antonia Mercé, La romería de los cornudos, que con una escenografía sumergida en la poética vallecana diseñó con gran éxito de nuevo Alberto Sánchez. Finalmente, la Compañía de Bailes Españoles versionó la zarzuela de Federico Chueca Agua, azucarillos y aguardiente con decorados y trajes de Francisco Santa Cruz. Siete, dos, tres… El amor brujo de La Argentina y La Argentinita coinciden en Madrid (1933-1934) Aunque las dos versiones de El amor brujo de Falla y Lejárraga estrenadas respectivamente por Antonia Mercé La Argentina y Encarnación López La Argentinita se estrenaron con ocho años de diferencia, sus representaciones acabaron llevándose a los escenarios de Madrid con poco margen de diferencia, en la temporada 1933-1934.10 Es cierto que Mercé había interpretado números sueltos del célebre ballet en sus giras mundiales, a veces incluso en coliseos españoles (en 1928, 1931, 1932 y 1933). No obstante, no sería hasta el 28 de abril de 1934 cuando La Argentina presentó su versión íntegra de El amor brujo en el Teatro Calderón de la capital, en el marco de los Festivales Extraordinarios de Música y Baile Españoles organizados por la Junta Nacional de la Música. Una de las grandes novedades de esta nueva puesta en escena fue la aparición de Pastora Imperio, la Candelas original, que sin embargo esta vez interpretó el papel de Lucía, dejando el de la protagonista para la propia Argentina. Completaban el elenco Vicente Escudero como Carmelo y Miguel de Molina como El Espectro. De nuevo utilizaron los decorados diseñados por Gustavo Bacarisas casi una década antes, aunque el pintor presentó algunas variaciones en los trajes. Para entonces insistimos en que El amor brujo de Encarnación López La Argentinita ya había sido objeto de un gran revuelo entre los críticos y el público. Dadas las dos modalidades de obra, expertos y audiencia estaban divididos. Unos defendían la delicada estilización de Antonia Mercé, los guiños a los detalles costumbristas de las cuevas de Sacromonte pasados por el filtro decó de Bacarisas y la elegancia de las bailarinas de su cuerpo de baile. En el bando contrario, muchos intelectuales defendían esa dignificación del folklore, de los elementos populares y, sobre todo, del flamenco, sin depuraciones, a la vez que la puesta en escena podía ser tan vanguardista que, al nivel de las propuestas más punteras de escenografía internacional, definieran el espacio y el ambiente a través de luz, forma y movimiento. Tanto La Argentina como La Argentinita continuaron representando sus respectivas versiones de El amor brujo en los meses sucesivos. Si Encarnación López lo había mostrado dentro de España, en la primavera de 1934 planeó su salto internacional y la presentación de la Compañía de Bailes Españoles en el Théâtre des Ambassadeurs de París, lo que logró en junio de ese mismo año. Por el contrario, Antonia Mercé continuó trabajando en el clásico de Falla en una nueva visión que presentaría en la Salle Pleyel, la Académie Nationale de Musique et de Danse y en el Théâtre National de l’Opéra parisinos en 1936. En esta aventura estaría acompañada de Vicente Escudero, Carmita y George Wague, y por el respaldo escenográfico de Bacarisas, que continuaba aportando novedades a los trajes del ballet. Esta nueva versión de El amor brujo transmitía en su conjunto todo lo que esta apuesta de los miembros de la Generación del 27 quería reunir. Antonia Mercé, “La Argentina” en Bolero clásico, de Iradier (Fot. Nickolas Muray, N.Y.) Museo Nacional del Teatro, ALMAGRO. 63 intermedios Ocho, dos, tres… El último compás: La Argentina y Lorca mueren, La Argentinita se exilia y nunca volverá a España (1936-1945) El sino no fue amable con los protagonistas de este fandango, que vinieron a renovar con sus iniciativas la danza española en clave moderna y vanguardista de los años veinte y treinta. El primer acontecimiento fatídico tuvo lugar el 13 de agosto de 1934, cuando Ignacio Sánchez Mejías falleció como consecuencia de las heridas por asta de toro tras su nueva vuelta a los ruedos. Sin su figura, ni la Compañía de Bailes Españoles ni la vida de la propia Argentinita podían ser ya las mismas. El brillante proyecto dancístico, a las puertas de conseguir una verdadera relevancia internacional, se fue a pique con ballets en el tintero y creadores e intelectuales movilizados entre Madrid y París para una temporada que ya nunca vería la luz. Su hermana, Pilar López, recordaba que, destrozada, La Argentinita pidió ayuda a la actriz Lola Membrives para que, a través de su marido, empresario del Teatro Colón de Buenos Aires, fuera contratada para actuar por Latinoamérica. No volvería de tal empresa hasta apenas unos días antes de la sublevación militar que dio origen a la Guerra Civil española, el 18 de julio de 1936, exactamente un mes antes de que su compadre Federico García Lorca fuera asesinado en el barranco de Víznar. Pero es que el mismo día del alzamiento contra el Gobierno republicano, fallecía repentinamente en Bayona Antonia Mercé La Argentina, después de haber actuado aquella tarde en un teatro de San Sebastián. 3. “La Argentina y el baile español”, Heraldo de Ma- la escena se configuraba a través de la forma, el volumen y el color, de la mano de sintéticos elementos por delante del ciclorama sobre los que se proyectaba una pensada luminotecnia. Lorca, Federico; Onís, Federico de, Antonia Mercé, la Argentina, Nueva York, Instituto de las Españas, 1930. 5. García Lorca, Federico, “Elogio de Antonia Mercé, «la Argentina»”, en Obras completas (ed. M. García posada), Madrid, Círculo de Lectores, 1997, p. 284. 6. Amorós, Andrés y Fernández Torres, Antonio, Ignacio Sánchez Mejías, el hombre de la Edad de Plata, Córdoba, Almuzara, 2010, pp. 186-190. 7. Véase el magnífico Legado Antonia Mercé La Argentina conservado en la Fundación Juan March de Madrid, del que forman parte varios álbumes de fotografías y programas de mano que África y Europa, para dar el salto a América en el otoño de 1938. La Argentinita no retornaría jamás a España, pues la enfermedad cercenó prematuramente su vida el 24 de septiembre de 1945 en el Harkness Pavillon del Columbia Presbyterian Medical Center de Nueva York. ilustran todas sus giras. 8. Ossa, Marco Antonio de la, Ángel, musa y duende: Federico García Lorca y la música, Madrid, Alpuerto/Universidad de Castilla-La Mancha, 2014, pp. 211-234. 9. Así lo recordaba Santiago Ontañón en sus memorias, Unos pocos amigos verdaderos (prólogo de Rafael Alberti), Madrid, Fundación Banco En el último compás del fandango, las tres figuras musicales, Lorca, La Argentina y La Argentinita, desaparecían entre las consecuencias de la guerra, pero su baile entrelazado se ha mantenido vivo a través de la magia que opera sobre el escenario, que es capaz de trascender el paso del tiempo y ofrecer, ochenta años después, aquellas músicas, imágenes y movimientos que sonaron una vez entre las paredes de los teatros. Exterior, 1988, p. 176. Son conocidas también las evocaciones de León y Alberti en sus respectivas memorias: León, María Teresa, Memorias de la melancolía, Barcelona, Laya, 1977, p. 102; Alberti, Rafael, La arboleda perdida, Barcelona, Seix Barral, 2003, pp. 351-352. 10. Esta oposición se desarrolla en: Murga Castro, Idoia: “Argentina vs. Argentinita: El amor brujo en dos modelos de compañía de danza en la Edad de Plata”, en Giménez, Francisco y Torres Clemente, Elena (eds.): El amor brujo, metáfora de la modernidad (1915-2015). Estudios en torno a Manuel de Falla y la música española del si- NOTAS glo XX, Madrid, Archivo Manuel de Falla, Centro de Documentación de Música y Danza (INAEM) 1. Este texto se enmarca en el proyecto I+D+i: 50 La sucesión de los acontecimientos bélicos, las represalias y las movilizaciones causaron el terror en Encarnación y Pilar López, que se ampararon en la bandera Argentina que colocaron en el portal de su casa para evitar cualquier posible problema. Tras participar en varios festivales de apoyo a la República en el verano de 1936, las hermanas López salieron de España con destino a Casablanca, donde iniciaron sus actuaciones a principios del mes de noviembre.11 Era el comienzo de un frenético itinerario de espectáculos ofrecidos en distintas ciudades del norte de drid, Madrid, 26 de septiembre de 1926, p. 5. 4. Río, Ángel del; García Maroto, Gabriel; García años de arte en el Siglo de Plata español (19311981) (MINECO, HAR2014-53871-P). y Centro de Documentación Musical de Andalucía, 2016, en prensa. 11. Murga Castro, Idoia, “Encarnación López la Ar- 2. Para profundizar en distintos aspectos recogi- gentinita: la bailarina del exilio (1936-1945)”, en dos en este artículo, véanse de la misma autora: M. F. Vilches-de Frutos; P. Nieva-de la Paz; J. R. “«La Argentina» y «La Argentinita»: bailarinas de la López; y M. Aznar (eds.): Género y exilio teatral Edad de Plata”, Boletín de la Institución Libre de republicano. Entre la tradición y la vanguardia. Enseñanza, 85-86, Fundación Francisco Giner Ámsterdam/Nueva York, Rodopi, 2014, pp. 181- de los Ríos [Institución Libre de Enseñanza], 193. Madrid, 2012, pp. 11-23; y “La Compañía de Bailes Españoles (1933-1934): Argentinita, Lorca Portada y Sánchez Mejías”, en Carmen Giménez Morte José Antonio Morales, Federico García Lorca, Gusta- (ed.): La investigación en Danza en España, Va- vo Pitaluga y Adolfo Salazar en una verbena madri- lencia, Mahali, 2012, pp. 33-40. leña, años veinte. Fundación Federico García Lorca 64 intermedios 65 intermedios Figurínes para La zapatera prodigiosa, de Federico García Lorca. Lápices de colores, tinta / papel. 1930 MUSEO NACIONAL DEL TEATRO, almagro. Zapatera. Acto II Personaje femenino. Traje blanco y dibujos con tela roja Vecina. Traje morado Vecina. Traje rojo 66 intermedios Mozo de la faja Vecina. Traje amarillo Vecina. Traje verde Vecina. Traje azul 67 intermedios figuras del teatro por aurora herrera TEATRO MARGARITA XIRGÚ Y MAGí MURIÁ El teatro en España sufrió una transformación progresiva de carácter antinaturalista durante el primer tercio del siglo XX al igual que en Europa durante décadas Margarita Xirgú se mantuvo al margen del cine aunque anteriores. La irrupción del simbolismo, el surrealismo y otras corrientes de van- en contadas ocasiones actuó como actriz principal y de la mano, casi siempre,de Magi Muriá, director de cine, guardia propiciaron la creación de una cultura teatral de vanguardia. productor y director técnico de Barcinógrafo films del En nuestro teatro, a imagen y semejanza del país, coexistieron diversas corrientes que era director artístico y administrativo . Ella misma divididas en dos grandes grupos, las tradicionalistas y populares y las que introdumanifestaba su incomodidad en los papeles que le cían el emblema de la renovación y experimentación. ofrecían y explicaba, al igual que otras artistas del esEl teatro más clásico y comercial desarrollado por Eduardo Marquina o Fernando pectáculo como Löie Fuller, que el cine no era capaz de Villaespesa incorporaba formas modernistas. El teatro cómico se acercaba al géne- recoger los matices, tensiones dramáticas o efectos, ro popular haciendo partícipe, las costumbres, las fiestas, el humor y la música. que sí se podían llevar a cabo en el teatro. Los hermanos Álvarez Quintero o Pedro Muñoz Seca, creador del subgénero dispaLa primera prueba en el cine que hizo Margarita Xirgú ratado e imaginativo de la astracanada y creador de la inolvidable “La venganza de fue en 1915 en la película “E l nocturno de Chopin”, año don Mendo”, fueron algunos de sus máximos exponentes. en el que el cine español y en especial en Cataluña, goTambién existía un teatro ligado a las clases acomodadas, de gran intensidad dra- zaba de mayor esplendor. Todas las empresas cinemamática cuyo abanderado fue Jacinto Benavente, premio nobel de literatura, y autor tográficas reconocidas a nivel internacional estaban teatral de gran prestigio que supo interpretar los sentimientos pasionales y la fuer- en Europa y en esos años, durante la primera guerra za expresiva de las emociones de una forma magistral como el “La Malquerida” o mundial, habían paralizado sus producciones. “Los intereses creados”. Magí Murià dirigió a Margarita Xirgú en cinco películas Frente a este tipo de teatros que podíamos englobar en una línea más continuista entre 1915 y 1918, producidas por Barcinógrafo Films, y conservadora se situaban los espíritus renovadores, introductores de las corrien- entre ellas, “La reina Joven”, El beso de la muerte” y tes de vanguardia, que ponían en cuestión el teatro del siglo XIX e incorporaban la “Alma torturada”. crítica y la poesía a sus obras. Miguel de Unamuno con “Fedra “o “Medea” traducción y adaptación teatral del texto de Séneca que estrenó Margarita Xirgú en el recién restaurado teatro de Mérida; Azorín, con una deriva más abstracta, fuera del naturalismo imperante y un afán de explorar los territorios de lo no visible. Pero las dos figuras más destacadas dentro de ese frente renovador fueron Ramón del Valle Inclán y Federico García Lorca. Dos personalidades completamente diferentes unidas por un carácter rompedor, un espíritu investigador y experimental. Compartían su personalidad polifacética de escritores, actores, escenógrafos, directores teatrales, y principalmente dramaturgos. Recordado por sus “Comedias Bárbaras”, “Divinas palabras”, “Luces de Bohemia”, “Martes de Carnaval” o “Retablo de la avaricia, la lujuria y la muerte”, Valle Inclán navegó por territorios en continua lucha contra la realidad, desde la provocación, entre lo grotesco y deformante. Federico García Lorca prefirió los horizontes poéticos , los dramas, las comedias de la imposibilidad, que claramente se ven reflejadas en” Yerma”, “Bodas de sangre”,” Doña Rosita la soltera” o La casa de Bernarda Alba”. Valle Inclán y Federico García Lorca también tenían otro territorio en común: el teatro de títeres y marionetas, su pasión por las representaciones simbólicas de lo humano a través de personajes inanimados y deformantes que tanto influyeron en la construcción de la vanguardia en la Europa del siglo XIX y principios del siglo XX. 68 intermedios MARIA GUERRERO, MARGARITA XIRGU, CATALINA BÁRCENA y LOLA MEMBRIVES Consideradas las cuatro actrices más relevantes del teatro español de la primera mitad del siglo XX ejercieron una influencia decisiva en autores de teatro y público en general, siendo para muchos verdaderos mitos escénicos. Colaboraron con los grandes escritores de la generación del 98, 14 y 27 y crearon actuaciones antológicas de sus obras. Benito Pérez Galdós, los hermanos Álvarez Quintero, los hermanos Machado, Ángel Guimerá, Jacinto Benavente, Miguel de Unamuno, Ramón del Valle Inclán, Alejandro Casona o Federico García fueron autores que repetidamente llevaron a escena, al igual que las obras de los grandes dramaturgos europeos ; Ibsen, Hofmannsthal, Chéjov, D´Annunzio, Wilde, Bernard Shaw, o Pirandello. María Guerrero María Guerrero fue la gran dama del teatro español de entre siglos, aquella que logro que el teatro dejara de ser un drama de hombres y héroes para introducir la figura femenina como capitalizadora de los sentimientos humanos. Margarita Xirgú Margarita Xirgú, considerada la gran actriz española del siglo XX. Puso en escena dramas de los grandes clásicos y contemporáneos. Llegó a ser directora teatral y a formar, en el exilio, sus propias escuelas de teatro. Conocida por su activismo político, un icono del activismo democrático, y por la gran amistad que tuvo con Federico García Lorca. Ella estrenó Doña Rosita la Soltera, Yerma, La casa de Bernarda Alba entre otras obras de Lorca. Fue muy conocida su actuación en Medea, obra adaptada por Miguel de Unamuno sobre un texto de Séneca que se representó en la inauguración del Teatro de Mérida en 1933 después de su restauración. 69 intermedios Catalina Bárcena Catalina Bárcena, fue otra de las grandes divas de la escena en España. Conocida por su gran técnica escénica, originalidad temática y sofisticación en el vestuario. Fue vestida por Poiret, Lanvin, Dior, Balenciaga entre otros. Su colaboración con Gregorio Martínez Sierra en el denominado Teatro del Arte fue muy fructífera. Lograron introducir la vanguardia teatral europea en nuestro país. Lola Membrives Lola Membrives, de origen argentino pero afincada en España, cosechó un gran éxito en nuestro país. Para ella escribieron los hermanos Alvarez Quintero “Las adelfas” o los hermanos Machado “ La Lola se va a los puertos”. Fue una de las actrices principales de las obras de Federico García Lorca. 70 intermedios TEATRO FRÍVOLO C o l e c c i ó n : Te a t r o F r í v o l o M u s e o N a c i o n a l d e l Te a t r o , A l m a g r o . El divino calvo, de Alfonso Lapena y Nicolás de Salas; música del maestro Francisco Balaguer.Barcelona: Cisne, 1936 Las corsarias, de Enrique Paradas y Joaquín Giménez y Nicolás de Salas; música del maestro Francisco Alonso.Barcelona: Cisne, 1936 Las mujeres de Lacuesta, de A. Paso (hijo) y Francisco G. Loygorri; música del maestro Jacinto Guerrero.Barcelona: Cisne, 1936 Las inviolables, de J. Silva Aramburu; música del maestro José Padilla.- Barcelona: Cisne, 1936 Las vampiresas, de G. del Castillo y M. Román; música del maestro Ernesto Rosillo.- Barcelona: Cisne, 1936 Los inseparables, de Leandro Blanco y Alfonso Lapena; música del maestro Pablo Luna.- Barcelona: Cisne, 1936 71 intermedios a sé Jo lM ue an M ta n a á o cí a ar G rc e . de -Dram H oll á tica yw ood de n Cómico a diva : ñ gran ía er a Compa B li on t la Sierra ínez” de donnaC art M D G e“ regorio prima “Catalina, de color de frambuesa dorada y voz de plata oxidada, deleitosa de ver, exquisita de oír, toda emoción, perfume y gracia. Las tablas ceden el paso a la pantalla. Quedas tú, como reliquia, con su silueta de oro, con tu voz mate de plata, con tu alma enorme, dulce y apasionada”. Ramón Pérez de Ayala P ocas actrices hemos tenido en España como Catalina Bárcena, una actriz elegante, cultivada, menudita, de belleza indiscutible y de profundos ojos verdes, su arte cambió la anquilosada escena española de los años 20 y su vida escandalizó a la moralista sociedad de ese momento. Junto a Gregorio Martínez Sierra, su mentor, protector y amante, formaron una de las parejas teatrales más importantes y sugerentes de nuestra reciente historia teatral, ambos son los creadores del proyecto más innovador, el “Teatro de Arte” y los renovadores indiscutibles y decisivos del teatro en la España de principios del siglo XX. Catalina de la Cotera nació en Cienfuegos (Cuba) en 1888, cuando aún era colonia española. Su familia, de origen cántabro, regresó a España con los primeros signos de la revolución. Con 18 años debutó profesionalmente en la Compañía María Guerrero-Fernando Díaz de Mendoza con la obra El genio alegre, de los Hermanos Álvarez Quintero, estrenada en el Teatro Odeón de Buenos Aires en 1906 y un año después en el Teatro Español de Madrid. La joven actriz no tardó Rafael Barradas / Catalina Bárcena. Boceto de ilustración para programa mano de la Cia. Cómico-Dramática de Gregorio Martínez Sierra MUSEO NACIONAL DEL TEATRO, ALMAGRO. en convertirse en la preferida de Doña María Guerrero que vislumbró desde un principio el nacimiento de una actriz de categoría poco común. La crítica y el mundillo teatral empezaron a hablar de su nuevo estilo de interpretación, más sencillo, natural e intimista, lejos de las grandes declamaciones a las que el público estaba acostumbrado en aquellos tiempos. 73 intermedios En 1909 se quedó encinta y tuvo que casarse con el también actor Ricardo Vargas porque María Guerrero no quería noviazgos en su compañía, pero ni su matrimonio ni su reciente embarazo evitaron que Gregorio viera en Catalina la musa y colaboradora ideal, la delicadeza en la forma y el rigor férreo en el trabajo, el matiz y la dulzura que él deseaba para su Teatro de Arte1. Junto a Gregorio Martínez Sierra, creadores del proyecto más innovador, el “Teatro de Arte” y los renovadores indiscutibles y decisivos del teatro en la España de principios del siglo XX. Catalina Bárcena y los Hermanos Álvarez Quintero después del estreno de “Mariquilla Terremoto”. Fot. Zegrí (Madrid). Teatro Infanta Beatriz de Madrid. 1930 MUSEO NACIONAL DEL TEATRO, ALMAGRO. En 1911, la compañía de María Guerrero llevó a escena, en el Teatro de la Princesa, la obra Primavera en otoño, comedia de Gregorio Martínez Sierra. Los papeles principales corrieron a cargo de María Guerrero y Catalina Bárcena, que compartieron escenario con sus respectivos cónyuges. El montaje recibió críticas excepcionales, pero las mayores alabanzas fueron para Catalina, que por vez primera representaba en España una obra de Martínez Sierra. “Carabanchel”, el célebre crítico de La Correspondencia en España, decía “Catalina llega a la perfección. Es un caso de excepción y ha probado que es maestra de emociones, de matices, de complejidad. De arte, en fin”2. Poco después la contratan en la compañía del Teatro Lara como primera figura femenina durante más de 4 años. Aunque su consagración definitiva se produce en 1915 al entrar como primera actriz en la Compañía Cómico-Dramática de Gregorio Martínez Sierra, arrastrando consigo a muchos actores del Teatro Lara. Por su parte, el empresario y autor teatral vio en la compañía del Teatro Lara los preceptos escénicos que mejor se ajustan a su concepción teatral, basada en la idea de una interpretación nada sobreactuada, huir del grito y de la hipérbole efectista y apoyarse en el estudio riguroso, en la disciplina de la compañía y, sobre todo, en la naturalidad. Por ello no fue casual que un buen número de actores del Lara acudieran con entusiasmo a la llamada de Gregorio para participar en la gran empresa del Teatro de Arte en el Eslava entre 1916 y 1926. La primera lista de la Compañía Cómico-Dramática de Martínez Sierra, en 1916, la formaban actores como Catalina Bárcena, Josefina Iniesta, Irene Caba, Manuel Collado, Josefina Morer, Ana Quijada, Manuel Caba, Juan Catalá, Vicente Huarte, Jesús Tordesillas, entre otros. No cabe duda de que Gregorio sabía perfectamente cuáles eran las bazas para abrirse camino y conseguir que su compañía fuera una de las más aclamadas del público dentro y fuera de España. La llave del éxito estaba en las dotes interpretativas de Catalina Bárcena y en el buen trabajo de dirección de Gregorio. Tal fue el peso que Catalina adquirió dentro de la compañía que en algunas ocasiones no se habló de la Compañía Martínez Sierra, sino de la Compañía Bárcena. El Teatro de Arte consiguió convertir el Eslava en el teatro más innovador de Madrid, en un caudaloso manantial de espectáculos luminiscentes y hermosísimos, cuyo fin principal era acercar el teatro vanguardista que triunfaba en Europa en esos momentos, como el Théâtre d’Art de Paul Fort; el Théâtre del l’Oeuvre de Lugné Poe; Les Ballets Russes de Diaghilev; Théâtre des Arts de Rouché; el Teatro de Arte de Moscú, de Meyerhold y Stanislavky…y las innovaciones interpretativas de Craig, Appia, Georges Fuchs, Mariano Fortuny o Fritz Erler3. En el Eslava se cristali74 intermedios zó por fin un proyecto teatral que apostaba claramente por la innovación y la dignidad teatral. Su programación era ecléctica y depurada, en ella concurrían todos los elementos del espectáculo artístico: teatro, música, baile, cante, pintura, escenografía al servicio de textos clásicos y modernos. Gregorio trató de unir dignidad artística, avances escénicos y rentabilidad económica, para un público diferente, que apreciara el esfuerzo y no se conformara con las tradicionales representaciones. Para ello su compañía debía de responder a los siguientes objetivos: divertir al público, representar todos los géneros, hacer arte serio, variedad en los autores, renovar la estética escenográfica y contar con un equipo artístico que cuide hasta el último detalle. La inauguración de la primera temporada del Teatro de Arte tuvo lugar el 22 de septiembre de 1916, con el estreno de El reino de Dios, comedia en tres actos del propio Gregorio, aunque posteriormentela obra es atribuida a María Lejárraga. Parece incuestionable que bajo la firma Gregorio Martínez Sierra se escondieron dos nombres, el de Gregorio y el de su esposa, María Durante más de una década, Catalina, Gregorio y María Lejárraga formaron un triángulo amoroso estrambótico, en el que la primera triunfaba con los personajes que creaba la segunda y que él ponía en escena. El poeta Rufino Blanco Fombona llegó a decir “Gregorio tiene alma de comerciante…Hasta aquí explotó el talento de su mujer…que es quien le escribe sus libros. Ahora va a explotar la voz de oro de la Bárcena”. Una tragicomedia con un intento de suicidio de María, giras demenciales de los tres juntos y confidentes de lujo como Juan Ramón Jiménez, Manuel de Falla y los hermanos Álvarez Quintero. Aquel círculo vicioso se rompió con el nacimiento, en febrero de 1922, de Katia, la hija de Catalina y Gregorio, lo que forzó la separación de María, no obstante siguieron manteniendo una relación cordial y una estrecha colaboración literaria4. La Compañía Martínez Sierra llevó a escena más de 130 producciones en las que alterna- ron comedia, drama, pantomima, zarzuela, sainetes, autos, juguetes y teatro poético. Se abrieron las puertas a autores nuevos que eran rechazados por los demás empresarios por no ajustarse a los cánones con que se venía rigiendo el teatro del momento. Así, en el Eslava se estrenaron obras de Bernard Shaw, Barrie, Ibsen, Leroux,… y autores clásicos como Shakespeare, Molière, Goldoni, Zorrilla, Moreto,… y las primeras obras de jóvenes autores españoles como el histórico y escandaloso estreno en 1920 de El maleficio de la mariposa de Federico García Lorca, con la intervención especial de Encarnación López, “La Argentinita”; El hijo pródigo, de Jacinto Grau y obras de Manuel Abril, Tomás Borrás, Felipe Sassone, Concha Espina, Vidal y Planas, etc.5 Aunque sus mayores éxitos de taquilla fueron obras de Alexandre Dumas (La dama de las camelias,1917); Henrik Ibsen (Casa de muñecas, 1917); Carlos Arniches (La chica del gato, 1921); Eduardo Marquina (El pavo real, 1922); Pedro Muñoz Seca (Las hijas del Rey Lear, 1923) o Luis Fernández Ardavín (La estrella de Justina, 1925). Otro de los propósitos de la compañía era poner en escena gran parte de la producción dramática de Gregorio y María Martínez Sierra como Catalina Bárcena en el rodaje de una película. Fot. Cecil Beaton. c.1931 MUSEO NACIONAL DEL TEATRO, ALMAGRO. 75 intermedios Madame Pepita (1916), La adultera penitente (1917), El corregidor y la molinera (1917), Teatro de los Niños (1919),Don Juan de España (1921) o Canción de cuna (1928). Uno de los grandes logros del Teatro Arte fue, sin duda alguna, la renovación escenográfica y del vestuario teatral. La escenografía dejó de ser algo accesorio que servía para adornar las obras, según la concepción realista del uso, y se convirtió en elemento indispensable de cada puesta en escena. En este sentido, Gregorio ya había hablado de la importancia de la pintura como expresión dramática: “Teatro y Pintura, formas de arte mucho más hermanas de lo que parece; artes las dos de representación, de visión; triunfo ambas del intrincado y sutil artificio que hace de la inmovilidad, movimiento; de la línea, palabra; del gesto, elocuencia; de la proporción, emoción”6. Para este empeño innovador, Gregorio Martínez Sierra contó con los trabajos de artistas brillantes y originalísimos como Amorós y Blancas, Brunet y Pons, Junyent, Mignoni, Bartolozzi, José de Zamora, Emili Ferrer y, ocasionalmente, con Rafael Penagos, Mauricio Vilumara y Santiago Ontañón; pero los tres colaboradores habituales, que lograron una renovación absoluta de la estética teatral, fueron el alemán Sigfrido Burman (introductor en España de las teorías de Reinahardt sobre la división del escenario, mediante plataformas y escaleras), el uruguayo Rafael Barradas y el catalán Manuel Fontanals7. Fueron los verdaderos artífices de transformar la labor escenográfica “un medio muy atrasado, en que todavía era el decorado realista, zarzuelero, el ideal de autores y empresarios, y la sastrería perfecta, la que podría presentar en cada traje la mayor cantidad de lentejuelas”8. La empresa del Teatro del Arte, en su sentido de perfección en la puesta en escena, se resume en unas breves líneas tomadas del propio Gregorio, “escaparate y espejo de moda queremos que sea”. Y como no podía ser de otra manera, su primera actriz, Catalina Bárcena estuvo siempre muy pendiente de la moda e incluso fue toda una iniciadora de tendencias de su época. La artista viajó a París, cuna de la elegancia, y encargó un vestuario adecuado tanto para las obras de teatro como para la vida fuera de las lla, fundada por Gregorio en 1917, en cuya portada “hay un ramo de flores, símbolo de la editorial”, motivo muy empleado en el art-decò, al igual que la tendencia a lo decorativo con arabescos, círculos, fuentes y flores geometrizadas, con recuerdos hoffmannianos del taller vienés. Se cuidan igualmente los membretes de los sobres y el papel impreso utilizado por la compañía, con dibujos de figuras silueteadas en negro y fondo dorado realizados por Fontanals o los dibujos de Barradas que “se expresan en un lenguaje de formas infantiles, seguro de líneas y expresivo en los colores”9 Catalina Bárcena y Ricardo de la Vega en “La adultera penitente”, de Agustín de Moreto. Fot. Kaulak (Madrid). Teatro Eslava de Madrid. 1917 MUSEO NACIONAL DEL TEATRO, ALMAGRO. candilejas. Gregorio participó activamente en la compra de los diseños, de hecho la compañía pagaba las facturas de la dama, y el propio Gregorio era quién solicitaba las modificaciones y mejoras a los vestidos. Catalina Bárcena se convirtió en la gran diva del teatro fuera y dentro de España, ataviada de pies a cabeza con exquisitos vestidos y complementos de los mejores diseñadores de alta costura como Poiret, Dior, Lanvin o Balenciaga. Otro de los pasos innovadores de la Compañía Martínez Sierra es el que viene marcado por el minucioso cuidado en la confección de programas, carteles y ediciones de obras. Fontanals y Barradas son los encargados de realizar la mayoría de los diseños de carteles e ilustraciones para la editorial La Estre- Catalina y Gregorio inician una gira con su compañía, de tres años de duración, que les llevó a las principales ciudades de Europa, Latinoamérica y EEUU. Concluida la etapa del Eslava, Catalina y Gregorio inician una gira con su compañía, de tres años de duración, que les llevó a las principales ciudades de Europa, Latinoamérica y EEUU. La gira fue todo un éxito, incluso se le rindió el difícil público de Nueva York, los diarios de la Gran Manzana reconocían “que parecía imposible que una artista española viniese a Norteamérica y triunfara sin unas castañuelas en las manos y unos claveles en el pelo”. A finales de enero de 1931 viajaron a Nueva York y fueron recibidos por los directivos de la Metro-Goldwyn-Mayer. Gregorio había sido propuesto por Edgar Neville para poner un poco de orden en la producción de las versiones españolas de películas americanas. Después se instalaron en Hollywood, allí Gregorio encontró el primer motivo de desaliento: “He visto las 12 películas españolas que han hecho. Son horrorosamente malas y no tienen salvación. Malo el diálogo, los actores, la dirección…” se lamentaba en una carta escrita a Mª Lejárraga10. En Hollywood empezaron a trabajar para la Fox Film Corporation, ya que ofrecieron a Gregorio la posibilidad de sustituir la producción de películas anglosajonas en versión española por las de temática y guion puramente español. También tuvo libertad de designar el director de las películas, el asesoramiento artístico y escénico de los rodajes e impuso a Catalina Bárcena como primera actriz, la cual gozaba por su parte de la facultad de aprobar o rechazar el vestuario y las decoraciones, y de intervenir en la selección de los actores. 76 intermedios El debut de Catalina delante de las cámaras fue en 1931 en el rodaje de Mamá, bajo las órdenes del director Benito Perojo, y protagonizada por Catalina Bárcena, Rafael Rivelles, José Nieto y Rafael Calvo. Después vinieron otros rodajes más como Primavera en otoño (1932), comedia homónima de Martínez Sierra y adaptada al cine por José López Rubio, dirigida por Eugène J. Forde; las comedias dirigidas por Louis King en 1933, Una viuda romántica, La ciudad de cartón y Julieta compra un hijo; Yo, tú y ella (1933) dirigida por John Reinardt e interpretada por Catalina Bárcena, Gilbert Roland y Rosita Moreno; y las dos últimas películas filmadas por la Fox en 1934, Señora casada necesita marido, dirigida por James Tinling y Julieta compra un hijo, dirigida por Louis King y en la que participaron C. Bárcena, Julio Peña, Soledad Jiménez y Lucena Alcañiz. En el cénit de su arte, Federico García Lorca le escribió el que podría ser el mejor poema dedicado a una de las grandes actrices de la historia de nuestro teatro: Tu voz es sombra de sueño. Tus palabras son en el aire dormido pétalos de rosas blancas. Por tus cabellos dorados, por tu mirada profunda, por tu voz nublada y triste ¡rindo mi capa andaluza! Tienen tus ojos la niebla de las mañanas antiguas; dulces ojos soñolientos, preñados de lejanías. Al escucharte se siente dentro del alma un lejano rumor de cálida fuente.11 Entre las muchas obras que conserva el Museo Nacional del Teatro relacionadas con la Compañía Cómico-Dramática de Gregorio Martínez Sierra y su Teatro de Arte (figurines, bocetos de escenografías, carteles, programas, libros, documentos y fotografías), existe una joya bibliográfica que requiere toda nuestra atención y un breve análisis. Se trata del catálogo colectivo del Teatro de Arte de Catalina Bárcena con traje de Jean Lanvin MUSEO NACIONAL DEL TEATRO, ALMAGRO. 77 intermedios Gregorio Martínez Sierra, un volumen ilustrado a todo color con reproducciones de escenas, tipos, retratos, carteles, escenografías y figurines de espectáculos estrenados en el Teatro Eslava entre 1917 y 1925, editado por Gregorio en la editorial La Esfinge en 1926. La sola factura del libro llama poderosamente la atención por detalles como la abundancia de reproducciones en color o la calidad del papel; según se indica en la propia obra, se imprimieron un total de 910 ejemplares en cuatro tipos diferentes de papel y con distintos tipos de filigranas. El volumen contiene 117 láminas a todo color, 49 fototipias y 36 dibujos en negro, según dibujos originales e inéditos realizados por Barradas, Fontanals, Penagos, José de Zamora, Sanchis Yago y Bagaría para la empresa del Teatro de Arte. También resulta excepcional el plantel de personajes que intervinieron en la redacción y confección de esta obra, como los escritores Manuel Abril, Tomás Borrás, Rafael Cansinos Assens y Eduardo Marquina; los fotógrafos Miguel Andrés, Beringola, Calvache, Kaulak y Vidal, y los fotograbadores Sucesores de Páez (Madrid) y Unión de Fotograbadores (Barcelona). En su tiempo constituyó un hito en el mundo editorial, ya que tuvo un reconocimiento internacional al concederle el Gran Premio en la Exposición Internacional de las Artes Decorativas de Paris. El catálogo es toda una exhibición del extraordinario talento y capacidad de Gregorio como empresario, director e impulsor del proyecto más innovador del teatro, el Teatro de Arte. Su labor supuso un soplo de aire fresco para el teatro español y la prueba de que las cosas podían hacerse de otra manera. NOTAS Don Juan Tenorio, de J. Zorrilla. En la foto, Catalina Bárcena e Irene Alba. Fot. Vidal. 1923. MUSEO NACIONAL DEL TEATRO, ALMAGRO. en Publiscopia. Relatos cortos. Consultado el 7 de marzo de 2016 en [[http://www.publicosco- 1. Fuster del Alcázar, Enrique. El mercader de pia.com/un-triangulo-amoroso.html] en la sombra.- Madrid: Algaba Ediciones, 2005. Pag.179 8. Borrás, Tomás.”Un Teatro de arte en España” Ilusiones. La historia de Gregorio Martínez 5. Reyero Hermosilla, Carlos, op. cit. Págs. 19-26 en Un teatro de Arteen España, 1917-1925.- Sierra y Catalina Bárcena.- Madrid: Sociedad 6. Checa Puerta, Julio Enrique. “Los teatros de Madrid: La Esfinge, 1926. Pag.14 General de Autores y Editores, 2003. Pág.95 Gregorio Martínez Sierra” en El teatro en Espa- 2. Fuster del Alcázar, Enrique,op. Cit. Pág.102-103 ña, entre la tradición y la vanguardia (1918- 3. Reyero Hermosilla, Carlos. Gregorio Martínez 1939).- Madrid: Consejo Superior de Investiga- Sierra y su Teatro de Arte.- Madrid: Fundación Juan March, 1980. Pág.1 4. Lucía Olmos, Eusebio. “Un triángulo amoroso” 9. Peláez, Andrés. “El Teatro de Arte y Catalina Bárcena” en III Muestra de Sastrería Teatral. San Javier, 2002 ciones Científicas, Fundación Federico García 10. Fuster del Alcázar, Enrique, op. Cit. Pág.155 Lorca y Tabacalera S.A., 1992. Págs.124 11. García Lorca, Federico. Obras II. Poesía, 2.- 7. Rodrigo, Antonina. María Lejárraga. Una mujer 78 intermedios Madrid: Akal, 1982. Pág.501 A N U N C I O S T E L E G R Á F I C O S C ALVOS. Pedid detalles, que se envían gratis, de «El único remedio infalible para el tratamiento de la Calvicie». Discreción absoluta. Aparatos especiales para señoras. Único representante para la venta en España: «Vives». Rambla del Centro, 12, principal. Barcelona. C ASA FIGUEROLA. Artículos sanitarios. Talleres para construcciones y reparaciones metálicas. Pozos artesianos. Ángel, 6. Málaga. C ATARRO, TOS. Jarabe de Heroína (benzo-cinámico) del Dr. Madariaga. Agradable e insuperable remedio pectoral. C áusame planlade alegría primer slagnirdo recibido, pidiendo sigámosle cariñosamente ylosnifden conoces. Dime sdelaldode entregote, periódico. Cariñosísimos besos envíate, Conchita.COMPRO material eléctrico, ventiladores, motores, arcos voltáicos, aparatos cinematógrafo, Silva, 12. C ICLISTAS: Comprad neumáticos «Soiy>, los mejores E del mundo. Pedid tarifas. L ANAGLYPTA, novísiAgentes concesionarios: mo producto decoratiGomis & C. ª. San Andrés, vo hecho con fibra de 14, Madrid. algodón. Depósito, Arenal, 22. Papeles pintados. LÍNICA BELLEZA. Vello, extirpación radiL CORSE Y SU HIcal, sin reaparición GIENE. Interesa a ni depilatorios. Arrugas, toda señora eleganseñales viruela, calvicie, te y amante de su salud, barros, pecas, manchas, la lectura del folleto que herpes, granos, corrígen- permite gratis la casa Pase por tratamientos cien- lau, Carmen, 34, tienda. tíficos modernos. Nada de Barcelona. Perfumería. Dr. J. de Sojo, de las clínicas de París. LIXIR GOMENOL Pelayo; 22, 1. º, Barcelona. CLTMENT. Cura raConsultas por correo. dicalmente catarros crónicos pulmonares y OMPRO coleccio- bronquiales; tos, bronquines sellos. Río de tis, resfriados. Pídase farOro, Fernando Póo. macias. Guinea, Elobey. España (antiguos). Plaza Príncipe N QUÉ CONSISTE Alfonso, 4, comercio. la felicidad de toda una familia? En bien orrespo n d í , poca cosa; muchas veces c o r r e s p o n d o , en solamente regularizar corresponderé, el buen funcionamiento cdoncrlaclas lotnigrlor ca- de nuestro caprichoso inriño; grandemente duéle- testino con el empleo de me pdorlalldo supongas los sorprendentes comtrascurso tiempo pueda primidos de Agarase que enfriarlo, siendo al con- aseguran la tranquilidad de espíritu y la alegría. El trario. Raquel. Agarase no es un Purganías horrorosos. te, ni un Laxante, es Un ¿Me engañaron o Regularizador lubrificante es cierto? Ruego que produce seguramencontestes verdad, sabes te a diario una evacuación lo mismo te querré. No- normal. En todas las bueticia llegó oportunidad. nas farmacias. Catálogos Dime dónde pueden diri- ilustrados gratis. Consulgir carta persona encarga- tas por correo. da preparar entrevista, sitio inmejorable; no temas. ncantado viajecito último; lástima fue tan cortito, yo que sueño ios me conoce, sabe es mejor; con mirarla sus ojos y teespero contesta- ner sus manitas entre las rás pronto, cariñosa, se lo mías mucho tiempo, para merece por proporcionar decirla cuanto la quiero. tranquilidad. Consuelo. ¿Será esto alguna vez? Lauro. Voluntario querido. C C C E E E D D E 79 intermedios E SCUELAS DE INGENIEROS por correspondencia. Pueden seguirse los estudios y obtener el Diploma de Ingeniero- electricista, Ingeniero-mecánico, lngeniero- agrícola y Electroterapéutico, muy económicamente, por correspondencia, sin abandonar el alumno su residencia. Pidiendo informes para matricularse al Director D. Julio Cervera Baviera, Apartado, 66. Valencia. E dos de Agarase que a los ocho días de tratamiento corrigen toda clase de estreñimientos. No es un Purgante, ni un Laxante, es un Regularizador lubrificante que produce seguramente a diario una evacuación normal. En todas las buenas farmacias. G ALLINAS castellanas, negras, Prat, leona Las pura raza. Ponedoras extraordinarias. Incubadoras económicas. Catálogos, Vilches-Castañer. Málaga. XPOSICION SERRANO: Infantas, 27, AlRAN BALNEARIO calá, 14. Para regalos PRATS. Caldas de visitar siempre esta casa, Malavella. Gerona. la mejor surtida. Aguas termales, bicarbonatado-sódicas. Especiaelipe: Sufro mu- lidad reumatismo, diabechísimo. ¿Se pro- tes, dispepsia. pone volverme loca? Es este enigma difícil RATIS la felicidad para mí, R. B. enviaré A quien mande sello de ERINOL, cura «Bron- 0’1ó. Francisco G. Purtal. quitis, Tos ferina» (Barcelona). Mataró. Cony toses nerviosas y sultas por correo. rebeldes de los catarros agudos y crónicos. Venta: deal de mis amores: Centros de Específicos y Recibida adorada, nada Farmacias. me contestas solución proponíáte para evitarnos UEGO Y LUZ. Noví- mutuos sufrimientos bussimo aparato metal cando soñada felicidad... niquelado bolsillo En cambio me dices cosas chaleco; manejo seguro. que... no suponía ni espeEnvío directo certificado, raba. Parece no sientes lo recibiendo 2 pesetas se- mismo y estás arrepentillos correo. Joseph Kauf- da quererme. Siendo tu cariño según te expresas, mann. Berlín S. 59. es el mío muchísimo más UERA EL ESTREÑI- antiguo, grande y profunMIENTO!: Foco del do. Como prueba de ello, mal humor y de to- pase lo que pase, «nada das las enfermedades. La realizaré mes rosa». Me dicha de la familia conse- miraría en espejo, no con guida, por el uso de los sorprendentes comprimiCONTINUA > F F F F G G I Margarita Xirgu MUSEO NACIONAL DEL TEATRO, almagro. Margarita Xirgu, Benito Pérez Galdos y los Hermanos Álvarez Quintero después del estreno de “Marianela”. Fot. Del Río. Teatro de la Princesa de Madrid. 1916 Lectura de “Divinas palabras” por Valle Inclán a la Compañía Xirgu-Borrás. Fot. Alfonso (Madrid). Teatro Español de Madrid. 1933 Margarita Xirgu en “Marianela” de Benito Pérez Galdós. Fot. desconocido. 1916 FFederico García Lorca, Margarita Xirgu y Cipriano Rivas CherifBorras tras el estreno de “Yerma”. Fot. Vidal (Valencia). Teatro Español de Madrid. 1934 Margarita Xirgu en “La dama de las camelias” de Alejandro Dumas (hijo). Fot. Amadeo. 1924 80 intermedios Margarita Xirgu Fot. desconocido. Margarita Xirgu, Unamuno y Borrás Margarita Xirgu Fot. desconocido. Lo que ellas no inventen... Si, lector: lo que no se le ocurra a esta deliciosa y diablesca mitad del género humano no puede ocurrírsele a nadie. Dígalo si no esta fotografía que nos trasmiten desde Los Ángeles (California). En la “Southern California Telephone Co.” es tan intenso el servicio nocturno que reclaman los abonados, que las pocas señoritas “de guardia” encargadas de establecer las comunicaciones han ideado este procedimiento para trasladarse, sobre el encerado “parquet”, a los distintos cuadros de conmutación. Con lo que pueden hacerse la ilusión de que resbalan elegantemente sobre una de esas heladas pistas de la Suiza de los millonarios. Una madre agradecida CURIOSIDADES Una señorita en la flor de la juventud está pálida, ojerosa, inapetente, tose, se cansa al menor esfuerzo, tiene náuseas, vómitos, desarreglos de la menstruación, etc. Use el Jarabe de Hipofosfitos Salud», le dice el Médico, y su hija cambiará radicalmente, volviéndola el color, la alegría y la salud; dos solos frascos de Jarabe de Hipofosfitos Salud la ponen sonrosada, bien nutrida y la curan en absoluto de su dolencia. Tomen Jarabe de Hipofosfitos Salud, dice la madre a todas las enfermas que padecen de cloro-anemia, curó a mi hija en poco tiempo, es un deber de madre dar este consejo. Veintidós años de maravillosos resultados. Si se ofrece algún similar rechácese; la oferta es interesada. LA PRIMERA MÁQUINA DE ESCRIBIR CHINA rAMOS (FOTO ORTIZ) LIBRO GRATUITO ACERCA DE LA QUEBRADURA Especialidad en bisoñés. Pelucas, transformaciones, postizos, adornos de cabeza; .precios módicos. Se dan detalles, remitan sello. Casa premiada con diplomas y medallas de oro París y Londres El libro contiene consejos que pueden salvar su vida. Si ústed escribe enseguida, antes de que esta oferta sea retirada. 81 intermedios La primera máquina china capaz de transcribir las 5.700 letras del alfabeto nacional acaba de ser inventada por Tze Quon, de Shanghái. Mientras en las máquinas americanas o europeas cada letra está montada especialmente en una tecla, en la nueva máquina las letras se cogen por medio de una sola tecla, que, después de usarlas, las dejas caer en su respectiva cavidad. La máquina tiene un peso total de 76 libras. (FOTO VIDAL ) CUENTO EL PÉNDULO AZORÍN Todas las tardes, Juanito, viene a ver a sus tíos. Sus tíos no tienen hijos. Cuando Juanito viene a la casa, se pone a correr por los pasillos como un loco, desordena los muebles, rompe cacharros, revuelve libros. Sus tíos se lo perdonan todo. Pero el niño se aburre; jugar solo es aburrido. Si tuviera otro niño con quien jugar, él pasaría la tarde divertido. En sus correrías por la casa, Juanito suele entrar en la cocina. La cocinera está preparando la merienda. Ha entrado hace poco al servicio en la casa. La cocinera, al ver entrar al niño, se detiene; con una mirada larga, fija, intensa, lo contempla. Luego se acerca a él, pasito, silenciosa, lo coge, se sienta y lo pone sobre sus rodillas. Y al cabo de estar un rato mirándolo, los ojos de la mujer se humedecen; de los ojos comienzan a caer lágrimas. con alegrías, y cronométricamente, con regularidad su crueldad, legó la fortufatal , llega un momento en que se acercan, se unen, y na a su parienta. la una hace la desgracia o la fortuna de la otra. ¿Eh? Señor, un momenJuan Griñón y Pedro Maillo han jugado mucho, juntos, to... ellos dos solos, de niños. La casualidad los unió. Varios años permanecieron en la misma casa. Juan iba a vi- El capitán del barco puso sitar todas las tardes a sus tíos. Pedro era hijo de una delicadamente la mano buena mujer infortunada. Pasaron varios años; Pedro en el hombro del pasajerecibió la primera educación en casa de los tíos de Jua- ro. El barco se hundía por nito; nada le faltaba; el niño era afectuoso e inteligen- instantes; reinaba una este. Un día, al cabo ele varios años, murió, en el pueblo pantosa confusión sobre -Paula-le dice el señor, afectando una gran severidad-; lejano, un pariente de la madre de Pedro; ese pariente cubierta. A primera hora Paula, sé que usted llora todas las tardes, cuando Jua- era rico; no perdonó nunca, en vida, la falta, la caída, el de la noche, después de nito viene a casa y usted le acaricia en la cocina. No infortunio de la buena mujer. Al morir, arrepentido de cenar, en tanto que una comprendo esos lloros; usted es soltera; no puede usted evocar, al ver al niño, el recuerdo de otro niño. Y yo tengo derecho a saber qué misterio se esconde en esas llantinas de usted. ¿Por qué llora esta buena mujer cada vez, todas las tardes, que sienta sobre sus rodillas a Juanito y le mira a los ojos, fijamente, con una mirada larga, intensa? En la casa han advertido estos llantos silenciosos de la buena mujer. No se los explican; esta sirvienta vivía sola; es soltera; sus parientes -no tiene padres- viven en un pueblo lejano. Poco a poco, el tío de Juanito -que es un poco aficionado a escudriñar misterios psicológicos- va aclarando, allá en su interior, este problema de los lloros. Un día llama a la cocinera; la buena mujer llega inquieta a la sala donde la aguardan. La buena mujer se queda suspensa; no acierta a decir nada; pronuncia, al fin, algunas palabras incoherentes... El señor la escucha, fingiendo la misma severidad del principio. Lentamente, con trabajo, el misterio se va aclarando. El misterio es cosa corriente, de todos los días. Sí, desgraciadamente, para las mujeres infortunadas, desvalidas, desamparadas, de todos los días. -¡Paula!-grita al cabo, de pronto, el señor-. ¡Eso es incorrecto! ¡Usted nos ha engañado! Paula tiembla, gime, llora; sus manos se tienden, suplicantes, hacia el terrible señor. Y el señor, súbitamente, exclama. -Paula, ¡deme usted esas manos! Así su mano en mis manos. ¡No llore usted! Mañana mismo va usted a traer a su hijo. A traer a su hijo, para que juegue con mi sobrino y para que sea atendido aquí y no pase necesidades... Hay en alguna parte-fuera del tiempo, en la eternidad-un péndulo misterioso, inexorable, que marcha, para dos personas, de una parte a otra, lento, implacable, y que une las dos vidas de esas personas y las separa. En la eternidad, obedeciendo a leyes que no conocemos, dos personas son unidas, por el afecto, por la desgracia, y luego separadas por la adversidad, por la muerte. Con un ritmo de dolor, o de alegría, o de tragedia, o de muerte, el péndulo va de una parte a otra, de la derecha a la izquierda, de la izquierda a la derecha ; las dos personas cuyas vidas están reguladas por ese péndulo marchan por el mundo, tienen negocios, aman, ambicionan, sienten tristezas, se exaltan DIBUJOS DE MANCHON 82 intermedios orquesta tocaba en el salón, mientras los pasajeros charlaban, fumaban, indolentemente recostados en las anchas butacas, se percibió un estrépito formidable. El barco había chocado contra una roca, contra un témpano enorme de hielo, contra otro barco. No se sabía nada en los primeros momentos. Al estupor siguió el espante. Un momento antes, todo era placidez, sosiego, bienestar. Cada pasajero, independientemente de los otros, llevaba, en el tiempo, su ruta ideal: ruta de satisfacciones o de dolores; el azar los había unido en este buque, sobre la inmensidad del mar. Idealmente, con los ojos del espíritu, podríamos ver que del barco, del suntuoso salón de este barco, donde los pasajeros se hallaban reunidos, salían en todas direcciones, hacia Europa, hacia América, hacia todas las partes del mundo, como hilos invisibles, haces de hilos sutiles, que se cruzaban y entrecruzaban en el espacio, y que representaban las vidas de todos estos hombres. Y ahora, de pronto, una mano poderosa e invisible había caído violentamente sobre el barco, y al caer había perforado, hundido, desgarrado, la trama sutil e invisible de todos esos hilos. ¿Cuántos hilos de esos, en la espantosa perforación de la malla, iban a quedar destrozados? ¿Cuántos, por feliz azar, iban a resultar indemnes? -¡Eh, caballero! Un momento... Y el capitán del barco ponía suavemente la mano en el hombro de un pasajero. De un pasajero que, entre la terrible confusión, luchaba por ganar uno de los botes de salvamento. El caballero se volvió hacia el capitán. -No se apresure usted-le dijo el capitán-; un poco de DIBUJOS DE MANCHON tranquilidad, aunque tener tranquilidad cueste mucho -Sí, sí; ese es el último bote; el último; pero el más vacío; podrá usted ir en él sin en estos momentos. peligro ninguno. -¡No puedo! ¡No puedo!-gritaba el caballero a quien el -¿Sin peligro ninguno?-tornó a preguntar, lleno ele espanto, el caballero. capitán hablaba. Y, al decir esto, su mirada se posaba insistentemente en la cara del capitán. -Calma, calma, un poco de calma-volvió a repetir el capitán. - ¡Hay tiempo sobrado!--exclamó serenamente el capitán. Y a seguida añadió: El pasajero observaba la fisonomía del capitán del barco. Del fondo ele su conciencia, de allá de lo pretérito, salía a la sobrehaz del espíritu un vago recuerdo. -Hay botes para todos; espere usted un poco; no ten- Profundamente, en presencia de, este hombre, todo su ser se sentía conmovido. ga ningún temor; deje usted pasar a esos pasajeros; usted irá en aquel bote de allá que están preparando. -¿Y usted, capitán?-preguntó, al cabo de un momento de silencio. -¿En aquel de allá?-preguntó, tendiendo la vista por la - ¿Yo? No se preocupe usted... cubierta, el caballero. -¿De quién deberé acordarme siempre? - tornó a preguntar. 83 intermedios - Del capitán del Hispania. - ¿A quién deberé agradecer este auxilio supremo? -Mi nombre no importa nada. - Capitán, yo le ruego: deseo saber su nombre. - Mi nombre es Pedro Maíllo... En alguna parte, en el espacio y en el tiempo, cuatro paredes, que forman una estancia: y otras cuatro paredes, que forman otra estancia. Hay un cielo azul; azul unas veces gris otras, y a veces también por él caminan, lentas, unas nubes blancas. En la inmensidad de afanes humanos, en el torbellino inmenso de azares de la Humanidad, estas cuatro paredes en un lado, y las otras cuatro paredes en el otro, guardan como en unos casilleros herméticos, los afanes y los azares de dos vidas. En medio de la vorágine de alegrías y de penas-de eternidad a eternidad; de la eternidad del pasado a la eternidad de lo futuro-, estos dos cubos de paredes blancas, cerradas, contienen, un instante, un segundo, entre las dos eternidades, el alentar de dos vidas. Arriba el cielo, con su inmensa cantidad de universos, iguales al nuestro. Enturbiándolo todo materia y espíritu, el misterio. Y en el planeta, frágil, deleznable, estos dos cubos fugaces de cuatro paredes en una parte y cuatro paredes en otra. En uno de los casilleros, un hombre, Pedro Maíllo sufre la tortura de los celos. Su vida va ser aniquilada. Después de caminar tanto por el mundo, de luchar tanto, un poco de felicidad había llegado hasta él; ahora la felicidad comienza a disiparse. Sí; Pedro sufre la tortura de los celos. En el ámbito de las cuatro paredes, poco a poco va experimentando toda la amargura de su desgracia. Las cuatro paredes contienen, repesan, guardan meditaciones dolorosas, abstracciones de profunda melancolía, momentos de ira, cóleras terribles, desesperanzas, proyectos fugaces de suicidio. El cubo de los muros herméticos, entre la vorágine de las muchedumbres, sobre el planeta frágil, marcha-durante un segundo--, hacia la eternidad. CURIOSIDADES dos casilleros se desenvuelve, durante un segundo, la vida, la vida de dos seres, de tres seres, sobre el planeta frágil. Un día, la satisfacción es honda, gratísima, entre las cuatro paredes de los amantes. Diríase que en el tiempo y en el espacio ha cristalizado, por milagro único, la felicidad. Será un momento nada más; la vida continuará después con su mezcla de alegrías y de pesares; pero en este minuto, nada hay que empañe la limpidez de esta cristalización. El silencio, la paz, el contentamiento interior de los dos amantes, la perspectiva risueña de lo por venir, la evocación grata de los comienzos del impuro amor, la salud de los dos amadores, todo, todo, en fin, hace inmenso y único La carencia de cuartos de alquiler en Worcester, Ineste amor. glaterra, viene siendo tan Y de pronto, en la paz deliciosa de este momento, en el grande, que la antigua silencio maravilloso, rompiendo la exquisita vo1uptuo- cárcel ha sido transforsidad, suena un disparo. ¿Ha sonado en la habitación mada en viviendas, por inmediata en la escalera, en la calle, bajo los balcones? las que se abona semaUn hombre ha caído muerto; se ha matado él mismo; nalmente una corta cantidad. Hasta hoy alberga se llama Pedro Maillo. a diez y ocho familias. Las El péndulo-en lo Infinito-ha ido de la derecha a la iz- celdas conservan todavía quierda, de la izquierda a la derecha fatal e inexora- su antiguo estado, con los blemente. Y ahora ha traído la muerte para uno ele los barrotes de hierro en las ventanas. dos seres que su marcha inexorable unía. CARCEL EPILEPSIA SECCIÓN DE RUMORES O ACCIDENTES NÉRVIOSOS SE DICE: Se curan radicalmente, por antiguo que sea el padecimiento con el infalible JARABE ANTIEPILEPTICO. Los efectos son inmediatos siguiendo el plan indicado en los prospectos que se facilitan gratis en la farmacia. Que ha sido leída, a la Empresa de Pavón una zarzuela de Vaquero y Juristo, con música del maestro Arejita. - Que la obra fue un éxito de lectura Que para la próxima temporada de operetas de Maravillas ha sido contratada la bella y excelente tiple Teresita Silva y el notable barítono Andrés García. Que Ramón Alonso está formando una compañía para hacer una turné. En el otro casillero de paredes alienta la alegría, la voluptuosidad, el contento de vivir. Juan Griñón no sabe quién es esta mujer que le proporciona la felicidad, una felicidad pasajera. Pasajera, sí, pero no por eso menos intensa, menos cierta. El azar de la vida ha hecho que estos dos seres se encuentren. No sabe ninguno nada del otro. ¡Y qué importa! Lo que importa es la dicha y el amor. Arriba, cielo azul, gris, surcado por nubes blancas. Detrás y delante, la eternidad. Y en los - Que ésta empezaría por Andalucía. Que uno de estos días saldrá para Galicia la baila tiple Maruja González. - Que después de descansar unos días en aquellas tierras dará una serie de conciertos. 84 intermedios A N U N C I O S T E L E G R Á F I C O S mil amores... ¡con todos los amores e ilusiones del Mundo! Esto puede y debe ser: nos dan derecho el cariño y amor tan grande que nos tenemos. Nunca quise, amor mío, tratarte dureza. Cuanto te he dicho ha sido, vida mía, interesándome por ti. ¿Me perdonas?... ¡Cuando mucho se quiere, se siente tanto!... Ausencia recepción día cinco no me extraño suponiéndote campo, extrañándome no fueras Madrid. Ausencia día seis preocúpame muchísimo. Imposible advertirte, circunstancias oblíganme: contrariado disgustadísimo como supondrás, cazar. Torcuato ausente, pavimento libre ¿podríamos utilizarlo después de las 35? Prepara la pastilla, sólo espero me indiques día. Es «elegancia» señora tocayo de don Pío. Quiero remediar tus penas. Tu voluntad es la mía... Te adora y adorará siempre como no supones, ni jamás supondrás, tu Danilo. «A mi regreso hablaremos». Tu Danilo. I M M M M N MPRENTlTAS CASERAS. Pequeños cines. Cámaras fotográficas. Pídanse prospectos Director «Oficinas de Publicidad», Pelayo, 42, Barcelona. INTERESA a toda señora elegante, amante ARCIANO. Monde su salud, la lectura del tera, 41. Es el folleto «El corsé y su higieque más barato ne>>, que remite gratis la vende artículos fotográfiCasa Palau, Carmen, 34, cos y óptica. Arregla apatienda. Barcelona. ratos. J ueves 16: Nunca dudé de tu cariño. Te creo como te quiero... ¡con toda mi alma! ... Los más delicados amores e ilusiones más grandes del Mundo... es lo que para Ti tiene y tendrá siempre... toda la vida... tu «4 tarde». L A AVICOLA BARCELONESA. 29 razas Gallinas, Huevos, Patos, Ocas, etc. Catálogo gratis. Salmerón, 231. Barcelona. L aldodetla entregara gderloldlosde plumas. Aprovechando oportuna ocasión cninpfdetni ofrecimiento e arlovderglan dlaclortlómlo. ¡Cuánto quiérete jalguatni! Conchita. L AGUNA. Sastre de señoras: se admiten géneros para su confección. Taílleur pour deal de mis amores: dames. Montera, 41. Preocupadísimo tantas contrariedades en, OS discos del Gralas que seguramente inmophone del mes terviene Virtudes; quizás actual, los ha puesto ilustrada por institutriz a la venta Ureña. Magnío su «gente». Prueba fir- ficas tonadas. Ritmos sin mísimo cariño, te repito, igual. (Catálogos por conada realizaré mes rosa. rreo. gratis). I L UMIVIER Poderoso tónico. Aumenta rápidamente apetito, peso y fuerza. Pesetas 3’50. Pídase en farmacias. Éxito seguro. Depositarios: Martín y Durán (Madrid), Viladot (Barcelona), Fernández Gómez (Sevilla). L ARÍA: Cónstame tus 48 años; eres hermosa, ideal, usando Crema «Angelical Cutis». Mándame frasco. Luisita. Maruja inolvidable: Aproximándose fecha efectuar viaje, deseo saber dónde vive para escribirte noticias agradables; recuerdo día memorable pasamos juntos Barcelona; frecuentemente releo y beso tus cartas, sin contestación varias, dirigidas Lista Correo Toledo; quiérete mucho, Rafael M EMORIA extraordinaria obtiénese rápidamente. Método natural adoptado por Seminarios jesuitas, agustinos. Curso por correspondencia gratuito. Academia Mnemónica, Mar, 105, Valencia. M EMORIA PRODIGIOSA adquiérese, sistema «Mnemotecnografía»: profusión grabados. Doctor Ros Ráfalos, catedrático, Guadalajara, 5.35 pesetas certificado. 85 intermedios truso» a la vista, prefiero suprimas segunda parte, pues estorba tanto y tanto perjudica ... que si no fuera temiendo escándalo, yo me encargaría convencerlo. Todos mis instantes son exclusivamente tuyos, queridísima Nenita i siempre que- de mi vida. Tu enamoradírida amiga. Im- simo, París. pacientísimo; escriba Lista Correos, mi EOPLASINA ALnombre o iniciales J. S. P. COBILLA. Cura los tumores inoena de mi alma: Sá- perables y evita la reprobado 28. Tenemos ducción de los operados. nuevo intruso que 3 pesetas. llamaremos «IntrusoSegundo». Mortifícame o te vi con tuintrusos porque sus contora. Cada día ductas harán opinión en aumenta cariño: perjuicio tuyo y porque deseos hablarte. Regalitos estorban. Por ellos y sus son pequeños recuerdos; íntimos no te saludo todas no ignoras la pobreza de noches antes recogerte. tu Viejecilla. PARA HACERSegunda parte baño, con SE AMAR LOCAMENTE grandísimo sentimiento, Sólo con la mirada domiadviértote debes hacer- naréis a los hombres y la solamente una vez no conquistaréis a las mujemuy larga; coincidencia res. Librito curiosísimo, diaria, sitio y hora, puede gratis. Mandándonos un extrañar alguien. Muchísi- sello de quince céntimos, mo cuidado con las casas lo enviamos en sobre cede enfrente. Jueves inme- rrado. Dirección: Liberia diatamente saliste cuarto Pons, Buena vista, 11, Barbaño, estuvo en él «Se- celona. ñora-casa» . Mi alma y mi vida quisiera confundirlas ARA APRENDER con las tuyas... Tu enamoFRANCÉS: Catedráradísimo París. tico; recibe alumnos en su espléndido chalet. ena de mi alma: Cursos instituto. Escríba¡Tantos encantos, se «Labarthe», profesor belleza tanta... «Pau». (Francia). Imposible darse en criatura alguna como en Ti ARA ESCUELAS NORse encuentran!! ... Nueva MALES y Colegios segunda parte agrádame acaba de publicarse muchísimo, pues siquiera «Solfeo para escuelas» con casi veo la sugestiva ex- acompañamiento de piapresión de ese divino ros- no, de Lázaro R. Lozano, tro que tantísimo amor me inspira... Estando «InCONTINUA > ENTOCORINA DAUW. Maravilloso medicamento. Pulverizaciones enfermedades nariz, garganta, pecho. Farmacia Bonald. Núñez de Arce, 17. N N N P P El cine como espectáculo: DESDE LA ESCENA Y LA MODERNIDAD HASTA LA REALIDAD. Jorge Gorostiza un lugar donde se celebraban espectáculos populares, que no eran considerados “artísticos”. D urante muchos años se dijo que la primera exhibición de la imagen en movimiento en España, se había celebrado el 15 de mayo de 1896, el día de San Isidro, en los bajos del Hotel Rusia, situado en la madrileña Carrera de San Jerónimo, nº 34, con un proyector de la empresa Lumière, manejado por el operador Alexandre Promio. Lo cierto es que el 14 de mayo ya se había realizado otra proyección, que Promio no estaba en España en esas fechas y que no fue la primera exhibición de la imagen en movimiento, porque el 12 de mayo Edwin Rousby había empezado las proyecciones con su animatógrafo. No se sabe si este error fue deliberado, pero era conveniente que el primer local de exhibición fuera un salón al que acudió la burguesía y hasta miembros de la familia real, en vez del Circo de Parish, nombre durante unos años del Circo Price, siendo una de las atracciones de la “Compañía ecuestre, acrobática, gimnástica y cómica” del caballista Mr. Hugo Herzog, Kiriki, acrobates japonais (1907) Los dos sistemas de proyección convivieron en Madrid durante algunos meses, como sucedió después en otras ciudades españolas, porque desde sus inicios, el cine compartió esta dualidad entre lo culto y lo popular. Lo culto provocó que pronto y durante muchos años hubiera un intento de “dignificarlo”, incluyéndolo entre las artes, ya en 1911 Canudo escribió: “hoy, el “círculo en movimiento” de la estética se cierra triunfalmente en esta fusión total de las artes llamada Cinematógrafo”1, empleando “por primera vez el afortunado y pertinaz calificativo “séptimo arte” aplicado al cine”2. Los espacios del cine español, como los de otros países, no solían tener estilos avanzados, pero hubo profesionales capaces de diseñar algunos notables, uno de ellos fue el arquitecto Nemesio M. Sobrevila Lo cierto es que los cineastas han tomado elementos de otros espectáculos sin preocuparse de su mayor o menor grado artístico y esos elementos han beneficiado a sus películas. Los operadores de Lumière filmaron numerosas vistas urbanas y paisajes, pero también espectáculos populares, como danzas, carreras de caballos, peleas de gallos y corridas de toros. Georges Méliès, gracias a la técnica cinematográfica, mejoraba los números de magia que hacía en su teatro, donde además exhibía sus películas, de hecho, en su estudio de Montreuil la cámara estaba situada fija a la misma distancia del lugar de rodaje, que la mejor localidad de su teatro del escenario. Segundo de Chomón, como Méliès, empleó en sus películas elementos truculentos del “grand guignol”, circenses y otros muchos propios de la cultura popular considerada menos “artística”, y es significativo que hoy en día resulten más avanzados e interesantes los fondos sencillos y neutros de cintas como Kiriki, acrobates japonais (1907) que los de, por ejemplo Electric Hotel (1908), teniendo además en cuenta que la escenografía de esta última no es demasiado interesante y que un hotel con una tecnología altamente avanzada, gracias a la que los objetos se mueven solos, tiene un vestíbulo y una habitación diseñados empleando elementos historicistas, con una decoración llena de molduras y cortinajes, en vez de ser unos espacios propios de la arquitectura más innovadora de aquellos años, demostrando que pronto la escenografía se convirtió en un factor crucial para la narración cinematográfica. Electric Hotel (1908) Electric Hotel (1908) 87 intermedios La escena Desde sus inicios, el cine no sólo mostró otros espectáculos, sino que además empleó sus técnicas e instrumentos. Los teatrales para la creación de espacios de ficción, los primeros telones pintados usados en las películas pertenecían a empresas teatrales; para elegirlos y colocarlos no hacía falta alguien con una profesión relacionada con la escenografía, bastaba alquilarlos y que los montase un carpintero3, incluso empleado de la empresa a la que se había alquilado; no debe olvidarse que en aquellos años había numerosas sociedades que se dedicaban a diseñar y construir telones para teatros estables y compañías ambulantes, que en España funcionaron hasta los años cincuenta. La infraestructura material no fue la única influencia teatral en el cine, relacionada con la creación de sus espacios, los profesionales que los crearon también venían del teatro, uno de los primeros fue Vicens Raspall, decorador de Los guapos de la vaquería del parque (Fructuós Gelabert4, 1905), que no figura en ningún otro reparto, en esta película trabajó como actor Joan Morales Mas5, un pintor contratado en el taller del conocido escenógrafo teatral Salvador Alarma, que fue uno de los primeros decoradores cinematográficos españoles acreditado, desempeñando su trabajo de un modo estable; durante dos años trabajó con Gelabert y un año con Adriá Gual, cuando abandonó el cine se dedicó por completo a crear numerosas escenografías teatrales, fundando además una empresa con Alfredo Asensi para construir decorados. Lo curioso es que, aunque se le conozca sobre todo por su trabajo teatral, su primera escenografía la realizó para el cine. el cine no sólo mostró otros espectáculos, sino que además empleó sus técnicas e instrumentos. Gual6 era un reconocido dramaturgo, poeta, pintor y escenógrafo teatral, que además fundó en 1913 en Barcelona, la productora cinematográfica Barcinógrafo, tomando como referencia la empresa francesa Le Film d’Art, que influyó en la aparición de un tipo de películas, pertenecientes casi siempre al género histórico, que tenían una gran influencia teatral, con escenas rodadas entre telones pintados. Antes se ha mencionado a Alarma y en la superproducción coproducida entre Francia y España, La vida de Cristobal Colón y el descubrimiento de América (Gerard Bourgeois, Charles Jean Drossner, 1917), fue uno de los diseñadores de los decorados junto a Ramón Borrell y Gual; era uno de los escenógrafos más famoso de su tiempo, había trabajado en el Liceo y construido un espectáculo precinematográficos, un diorama animado, sólo creó los decorados de otra película, L’auca del senyor Esteve (Lucas Argilés, 1928), donde se reconoce su experiencia, sobre todo, en la correcta ambientación de la tienda donde se desarrolla su argumento e incluso en una falsa perspectiva muy bien resuelta que reproduce el interior de las alacenas y anaqueles. Otros escenógrafos teatrales catalanes que trabajaron esporádicamente en los inicios del cine, fueron Antoni Ros i Gúell que intervino en cuatro películas en dos años, así como Frederic Brunet y Josep Pous, autores de los decorados de Don Juan Tenorio (Ricardo de Baños, 1922). La influencia del cine en el teatro fue importante, incluso reconocida por dos escenógrafos teatrales, Mestres y Vallvé7, que escribieron: “No es, pues, de extrañar que ante esa evolución de su hermano menor, el Teatro no haya permanecido indiferente y, siguiendo más o menos las huellas del cine, se haya lanzado a construir decorados corpóreos, donde la reproducción del ambiente ha sido lograda con perfección realmente admirable”8. No es cierto que los decorados corpóreos teatrales surgieran a causa de los cinemato88 intermedios gráficos y además “es muy dudosa la influencia del realismo cinematográfico en el teatro [...] parece más lógico que, como le pasó a la pintura con la aparición de la fotografía, en el teatro se buscasen nuevas formas de expresión cuando surgió una manifestación artística nueva que se aproximaba más a lo real”9. En 1933 se rodó en los estudios Orphea de Barcelona El Café de la Marina, dirigida por Domènec Pruna con decorados creados por su hermano Pere, el director contaba como su hermano “se encarga de todo. Decrado, indumentaria, luces... Ha construido un Café de la Marina claro y luminoso, puramente mediterráneo. Y lo ha dotado de posibilidades de amplias perspectivas y de movimientos de cámara. Los trajes oscuros, resaltan sobre los fondos, generalmente blancos”10. Pere era un conocido pintor que además había diseñado escenografías para los ballets de Diaghilev, un dato importante, porque supone una aportación al cine desde otro campo escénico diferente al teatral y además ligado a la vanguardia. La modernidad Los espacios del cine español, como los de otros países, no solían tener estilos avanzados, pero hubo profesionales capaces de diseñar algunos notables, uno de ellos fue el arquitecto Nemesio M. Sobrevila11, cuyos dibujos arquitectónicos muestran influencia del art-deco y que dirigió el largometraje Al Hollywood madrileño (1928), rebautizada como Lo más español; de la que Sobrevila decía: “yo soy el director y el autor de la obra; el capitalista, el arquitecto, el escultor, el diseñador del decorado y de los muebles... Es mucho abarcar, ¿verdad? pero quiero asumir la responsabilidad de los resultados”12, es significativo que se autodenomine “arquitecto” en vez de “escenógrafo” y que diferencie esa profesión con la de “diseñador del decorado”. La película, perdida en la actualidad, estaba compuesta por varios episodios en los que se parodiaban diversos géneros: la españolada, el de aventuras, el de terror, el histórico y el de ciencia ficción, que por los documentos que han pervivido, es el más interesante formalmente, con unos dibujos de una ciudad del futuro, que recuerdan los de Hugh Ferris, compuesta por edificios altos y con formas geométricas simples; esta ciudad estaba construida con una maqueta y en una visita a los estudios se describió su aspecto: “Sobrevila nos hace pasar a la galería donde están acabando de montar un decorado que llama poderosamente nuestra atención, de un estilo moderno, avanzado. Trátase de una maqueta -la primera vez que nuestros ojos ven trabajar en España por este procedimiento-, dividida en dos cuerpos por una pequeña balsa de agua, que al público le hará la sensación de un inmenso y poético lago. En primer término figura la ciudad de los Bárbaros de la Mecánica; el grupo del fondo es la ciudad de los Cerebrales. La primera se reduce al interior de un bello parque, con una fuente de pilón cuadrado y una soberbia arquería de líneas elegantes, que se eleva a favor de una monumental escalinata. La segunda es un conjunto de rascacielos a cuyos “pies” se levanta un verdadero “ejército” de chimeneas, de trazado sobrio. Es como la visión de una ciudad fantástica, de una audacia y genialidad sólo comparable a la que presenta Metrópoli (sic), la película de las bellas y originales audacias. Todo este decorado, que no llena un lugar mayor de seis metros cuadrados, ha de reflejar en la pantalla la grandeza soñada de un país fuerte, cerebral, poderoso, y revela en sus más mínimos detalles la intervención de un arquitecto de concepciones poéticas, soñadoras, ideales, que caben en la Arquitectura”13. Al parecer es la primera vez que se hizo una maqueta en España para simular un espacio cinematográfico y además se empleó la técnica hoy conocida como “stop motion” con “muñecos articulados, movidos por la mano de Sobrevila- fotograma por fotograma, como dice muy bien Sobrevila, es un trabajo ímprobo, pacienzudo. Llevan rodando cerca de tres horas, y en todo este tiempo sólo han impresionado siete metros de película”14. Tras dirigir su siguiente largometraje, El sexto sentido (1929), con un argumento poco frecuente en la época, Filmófono le ofreció escribir el guión, diseñar los decorados y dirigir La hija de Juan Simón, basada en una comedia musical que había escrito con José María Granada y se había estrenado con éxito en el teatro La Latina de Madrid en 1930; el arquitecto comenzó a filmarla en los estudios Roptence, pero se retrasó con respecto al plan de rodaje, Luis Buñuel, que era el organizador de la producción, no pudo esperar y lo sustituyó por José Luis Sáenz de Heredia. El arquitecto jamás volvió a trabajar en un estudio cinematográfico. “El caso de Sobrevila es típico del intelectual que decide introducirse en un medio que no es el suyo, logrando realizar unas películas de gran interés artístico y experimental para las que el público cinematográfico de la época no estaba preparado y cuando intenta trabajar de un modo profesional fracasa por su poca experiencia”15 pero que además, no se debe olvidar que, gracias a sus conocimientos profesionales, pudo desarrollar una técnica nueva en España. En los años treinta comenzaron a mostrarse en las películas españolas algunos ambientes construidos según tendencias decorativas modernas, por ejemplo los decorados del mediometraje Yo quiero que me lleven a Hollywood (Edgar Neville, 1931) creados por el escenógrafo teatral Fernando Mignoni, que fueron dignos de elogio incluso antes de su estreno: tura geométrica de las paredes, demostrando los conocimientos de Mignoni sobre las tendencias decorativas del momento, que ya había empleado en varias de sus numerosas escenografías teatrales. Otro profesional que creó espacios cinematográficos modernos fue el arquitecto Luis Martínez Feduchi y Ruiz, que había diseñado muebles para el fabricante y decorador de interiores Luis Santa María (Luis Sáenz de Santamaría y de los Ríos), y en 1933 se convirtió en su asesor artístico y proyectista, un trabajo que también hacía para la empresa Rolaco-Mac, S. A. fundada el año anterior, que producía avanzados muebles de tubo cromado, consiguiendo fabricar y distribuir las sillas diseñadas por Mies van der Rohe. En 1935 ambos empezaron a trabajar en el cine como decoradores de La bien pagada (Eusebio Fernández Ardavín, 1935), rodada en parte en el Edificio Capitol en la Gran Vía madrileña, erigido según el proyecto redactado por Feduchi y Vicente Eced con el que en 1931 habían ganado el concurso convocado para su construcción. En La bien pagada, Feduchi y Santamaría emplearon un lenguaje moderno en los decorados, sobre todo, en la vivienda donde una escalera curva, con baranda de mampostería blanca, da acceso a las dependencias superiores desde un salón donde hay dos mesas de madera lisa con líneas rectas geométricas, como los sofás situados delante de una ventana alargada, característica de la arquitectura racionalista. “en el Ideal Rosales nos encontramos que se habían instalado unos soberbios decorados, a todo lujo y sin regatear gastos, que podían parangonarse con los de cualquier buena película extranjera. […] Más tarde nos trasladamos todos a los sótanos del Palacio de la Prensa, donde se Instalaron más interiores suntuosos y modernísimos, mucho mejores que los de algunas superproducciones extranjeras. Por algo su escenógrafo, Mignoni, había sido el confeccionador”16. Se usaron elementos art-déco, sobre todo en el diseño del bar, con una barra cromada, taburetes metálicos, así como espejos y la pin89 intermedios LA HIJA DE JUAN SIMÓN El Heraldo de Madrid 23-5-1930 Un anuncio publicitario de la película ya adelantaba lo que iban a ver los espectadores: “Para ninguna otra película española se han construido decorados tan maravillosos como los de La bien pagada, creación de Santa María y Feduchi, arquitecto. Los ha realizado José María Torres”17. Cuando se estrenó, los ambientes obtuvieron buenas críticas: “Otro detalle sorprenderá a los espectadores. Hasta la fecha, en la mayor parte, de nuestra producción, la escasez económica privaba de presentar los films con los detalles requeridos. En La bien pagada, los decorados y el mobiliario, debidos a Santa María y Feduchi, arquitecto, y realizados por José María Torres, son algo desconocido en películas nacionales, y no sabemos qué admirar más, si el buen gusto con que fueron ejecutados o su riqueza”18. El anónimo periodista relaciona el presupuesto con unos buenos decorados, cuando, como se sabe, no es una condición imprescindible. Antonio Barbero, uno de los críticos de cine del ABC, también elogió el trabajo de los decoradores: “ha logrado Ardavín el ambiente de La bien pagada, que es lo mejor de la película. Ardavín y sus colaboradores, sin una excepción. Porque únicamente así, con la ayuda de elementos tan valiosos como Santa María y Feduchi, proyectistas de los decorados y mobiliario, que ha convertido en realidad José María Torres […] es posible conservar la atmósfera y el equilibrio de una película que significa el mayor alarde de postura escénica intentado hasta hoy en los estudios españoles”19. En las críticas incluso se llegaron a comparar con los espacios creados en otros países: «Los escenarios de Santa María y Feduchi hacen de La bien pagada una película de prestancia internacional»20. En 1935 crearon la escenografía para la obra de teatro La mujer que se vendió de Torrado y Navarro, estrenada en el Teatro Victoria de Madrid, el 11 de junio, que también recibió buenas críticas: “Irreprochable la presentación escénica, confiada al arte y al buen gusto de los señores Santamaría y Feduchi, cuyas escenografías han sido realizadas por Redondela”21. Su siguiente película fue El bailarín y el trabajador (Luis Marquina, 1936), basada en la obra de teatro de Jacinto Benavente Nadie sabe lo que quiere, y ya desde que estaba en el proceso de rodaje se habló de su escenografía: “Los decorados -de gran importancia y dificultad- son grandioso alarde de propiedad y nueva demostración de la valía de Santa María y Feduchi y de José María Torres, realizador de sus bocetos”22, y unos pocos días después: “Parte da la acción de El bailarín y el trabajador -film con que se inicia una nueva serie de grandes producciones Cea-, que está rodándose en los estudios de la Ciudad Lineal, transcurre en una gran fábrica de galletas, grandioso alarde de propiedad, construida, sobre bocetos de Santa María y Feduchi, por José María Torres”23. Otra visita al estudio es más prolija en su descripción: “En unión del notable escenógrafo Redondela, que nos acompaña en la visita, entramos en el “plateau” grande. Los obreros trabajan en un decorado que ocupa casi la totalidad del inmenso escenario. Es el “hall” y la sala de fiestas de un hotel elegante. Resulta, aun a medio construir, suntuoso, de buen gusto. Una serie de columnas, que se suponen robustas y no son más que un armazón de yeso, aparentan sostener un techo que no existe, y por una doble escalera de falso mármol -madera forrada de papel pintado- se asciende al “hall”. A primera vista es magnifico; pero uno de los lados está en vano, y por él vemos el tablado que le sostiene, lleno de maderas entrecruzadas y pies derechos. El arquitecto Feduchi y el decorador Santamaria, dos muchachos jóvenes, con una afición sin límites y una idea muy personal y muy acertada de lo que ha de ser la escenografía en el cinema, nos explican cómo quedará la escena una vez terminada la construcción del decorado. Junto a ellos, Torres, realizador 90 intermedios material de los bocetos, da órdenes a unos obreros, que convierten en mármol la base de las columnas con sólo forrarlas de papel”24. Para esta película crearon el espacio moderno, racionalista y funcional de la zona de empaquetado de la fábrica de galletas, y dos clubes nocturnos, el Royal Club, mencionado en la crónica antes citada, que tiene una decoración recargada y columnas salomónicas y no es demasiado interesante, y otro local sin nombre, que podría haberse usado en las películas musicales estadounidenses de la época; al que se accede por la zona donde está el bar, para después descender por unas escaleras que conducen a una espectacular pista de baile circular, situada en lo que parece ser el exterior, rodeada por columnas dobles blancas, soportando un arco, que tienen una escala superior a la real, entre estas columnas se sitúan las mesas, delimitadas por unos círculos pintados en la propia pista; un espacio pensado y creado para el cine, de forma que la cámara pueda encuadrar desde arriba a las parejas bailando, o desde el nivel de la pista, cuando descienden por la escalera. Feduchi y Santamaría tuvieron la habilidad de crear un espacio donde un director puede obtener unos planos que inciden en la narración. Además de Feduchi hubo otros arquitectos que trabajaron durante esos años para el cine, Carlos Arniches y Martín Domínguez25, que habían diseñado numerosos edificios entre los que destaca el Hipódromo de la Zarzuela madrileño, figuran en los títulos de crédito de El agua en el suelo (Eusebio F. Ardavín, 1935), filmada en los estudios CEA justo antes que El bailarín y el trabajador, y en la que el estudio de un pintor está diseñado con un estilo moderno y tiene una entreplanta con una barandilla hecha con delgados tubos metálicos. Estos arquitectos también aparecen en los títulos de créditos de La señorita de Trévelez (Edgar Neville, 1936), donde destaca la decoración de la casa de la protagonista con un vestíbulo que tiene un curioso pavimento en damero. El arquitecto Pedro Muguruza firmó los decorados de Currito de la Cruz (Fernando Delgado, 1935) sin aportar novedades formales; junto con Tadeo Villalba Ruiz, uno de los directores artísticos con una carrera más larga y prolífica, hijo de Tadeo Villalba Monasterio, que también trabajó en el cine como constructor y escenógrafo, compaginándolo con labores como decorador de interiores, de locales comerciales26, diseño de carrozas27, desfiles28 y artista fallero, por lo que otro espectáculo popular, como son las fallas, estuvo relacionado con el cine ya que, algunos materiales empleados para la construcción de los decorados cinematográficos en aquellos años, se usaban también para levantar las fallas, de hecho, también el prolífico escenógrafo cinematográfico Amalio Martínez Garí, diseñó “fogueres” en Alicante. El empleo de decoraciones innovadoras no debe atribuirse sólo a arquitectos, ya se mencionó antes al escenógrafo teatral Fernando Mignoni, autor también de los avanzados espacios de Crisis mundial (Benito Perojo, 1934) en la que “llama poderosamente la atención la inusual calidad de los amplios y elegantes decorados de contaminación art-decó”29; otro escenógrafo teatral, Manuel Fontanals, creó los de Doce hombres y una mujer (Fernando Delgado, 1934) que “cuenta Manuel Fontanals / Sin título [Figurín de fantasía del Teatro de Arte de G.Martínez Sierra museo nacional del teatro, almagro. con unos decorados maravillosos, debidos al talento de Fontanals”30, según una crítica periodística; el argentino Paulino Méndez diseñó los de Paloma de mis amores (Fernando Roldán, 1935) que, como ha escrito Gubern, tienen “influencia de las lujosas escenografías del cine cosmopolita euroamericano”31; y el aparejador y perito industrial Alfonso de Lucas los de Patricio miró una estrella (José Luis Sáenz de Heredia, 1933), creando una calle madrileña donde, al lado de una mercería tradicional, había una farmacia con una fachada racionalista poco usual para el cine del momento, el final de esta calle era un telón plano donde se había reproducido todo el paisaje urbano incluyendo la propia calle, con una perspectiva acoplada a lo construida realmente, volvió a utilizar elementos modernos en los pasillos del estudio cinematográfico de esta película, y en otros títulos posteriores como Soy un señorito (Florián Rey, 1935), donde el dormitorio de su protagonista tiene paredes acolchadas y grandes espejos, creando un ambiente en consonancia con las tendencias del diseño moderno de aquéllos años. Manuel Fontanals / Sin título [Figurín de fantasía del Teatro de Arte de G.Martínez Sierra museo nacional del teatro, almagro. 91 intermedios Volviendo a Feduchi, comenzó a trabajar en el cine porque el estilo con el que diseñaba sus edificios era demasiado avanzado para la época y no gustaba en un país donde habían ganado las elecciones los partidos de derecha32, el único medio que le quedaba para poder expresarse con libertad era a través del cine; lo mismo que le sucedió a arquitectos expresionistas alemanes que, al no recibir encargos para poder construir con su complicado estilo, trabajaron en el cine que, como escribía Pehnt, “al menos, hacía aparecer los edificios casi como si fuesen reales”33, para poder propagar sus ideas. La realidad El cine no sólo tuvo influencias de otros espectáculos, sino que además influyó en la vida real, César González Ruano describió sus sensaciones al visitar la casa de Gregorio Martínez Sierra: “merecería por sí sola la atención de un cumplido reportaje. Es una casa de decorado cinematográfico, rica en planos modernos y perspectivas inverosímiles. La decoración se debe a un gran artista: a Fontanals. En cuanto al gusto que ha seleccionado los objetos y muebles, se deben a otro artista grande: a Gregorio Martínez Sierra, fina e inquieta sensibilidad y talento probados en múltiples ocasiones. Esculturas de los más nuevos y famosos escultores franceses y alemanes.[...] Los dibujos de Fontanals -paisaje y figura-, el pequeño acuario, los marcos de los cuadros -recuerdo un admirable Barradas- de colores metálicos, todo, con los grandes ventanales y el arbitrario mobiliario, imprimen a estos salones un carácter de estudio cinemático poco frecuente aun en las grandes casas españolas donde la presunta modernidad de los que así pretenden ser no se ha decidido a más que a instalar un bar americano generalmente deplorable”34. La vivienda unifamiliar había sido diseñada por el arquitecto Secundino Zuazo35 en 1927 en la Colonia Metropolitana de Madrid y el autor de la decoración36, era el escenógrafo teatral Manuel Fontanals37, que en aquellos años todavía no había trabajado para el cine, pero que, junto a Burmann y Barradas, creaba los decorados de las obras de la compañía teatral de Martínez Sierra; la ficción se mezclaba con lo real. Bastantes años después, en 1948, Feduchi en su libro La casa por dentro, escribió lo siguiente: “Alguna vez os habrán dicho: “Fulano tiene una casa de película”, o acaso habréis pensado vosotros mismos en ello, y es que el cine tiene una enorme influencia en la decoración. Propia de una decoración de cine es tener distintas perspectivas o términos. Hace ganar en ambiente y volumen las figuras desde un primer rompimiento, que bien puede ser una cortina, una reja o un ventanal, hasta un fondo de campo, pasando por diferentes términos, que adquieren todo su valor cuando la cámara se pone en movimiento”38. 2. Gorostiza, Jorge. “El cine, lugar de encuentro entre las artes”. Revista PH, nº 56, diciembre 2005, p. 83. también comenzaron montando decorados drid, 29 febrero 1936, p. 5. 24. Hernández Girbal, Florentino. “Tras la cámara: Max. Decors de Cinema, París: Éditions du Col- Viendo rodar El bailarín y el trabajador”. Cine- lectionneur, 1993. p. 9. Ede, Laurie N. British gramas, nº 79, 15 marzo 1936, p. 3. Film Design, Londres: I. B. Tauris, 2010, p. 12. 25. En una biografía publicada por la Universidad 4. Para Gelabert véase Lasa, Joan Francesc de. El de Cornell se menciona que realizó su primer Món de Frutuós Gelabert, Barcelona: Generali- viaje a Estados Unidos en 1932-33, diseñando tat de Catalunya, 1989 allí decorados en Hollywood, sin embargo, no se 5. Bravo, Isidre. L’Escenografia Catalana, Barcelona: Diputació, 1986, p. 185. han encontrado datos que lo confirmen. 26. Como la exposición de los automóvviles Buick 6. Bravo, 1986, p. 184. en la calle Alcalá esquina a Alfonso XI en Madrid. 7. José Mestres Cabanes, además de un recono- La Época, 12 enero 1923, p. 3. cido escenógrafo teatral, fue catedrático del 27. La Acción, 11 agosto 1920, p. 2. Instituto del Teatro de Barcelona. Andrés Vallvé 28. Como la Retreta histórica de homenaje a los Ventosa fue profesor de ese Instituto y trabajó descubridores del Nuevo Mundo, celebrada en el cine desde 1952. durante la Exposición de Sevilla. El Sol, 15 abril 8. Capítulo “Los Decorados” de AA. VV. El Teatro. Enciclopedia del arte escénico, Barcelona: Noguer, 1958, p. 279. 9. Gorostiza, Jorge. Directores artísticos del cine español. Madrid: Cátedra - Filmoteca Española, 1930, p. 8. 29. Gubern, Román. Benito Perojo: Pionerismo y supervivencia, Madrid: Filmoteca Española, 1994, p. 247 30. “Los próximos estrenos”, Sparta, 30 noviembre 1934, p. 17. 10. Gasch, Sebastià. “Una obra en execució: El Café 31. Gubern, Román. El cine sonoro de la II Repúbli- de la Marina”. Mirador, nº 229, 22 junio 1933, ca: 1929 – 1936. Barcelona: Lumen, 1977, s/p. p. 4. 32. Información facilitada por su hijo el arquitecto 11. Véase Unsain, José María. Nemesio Sobrevila, peliculero bilbaíno, San Sebastián: Filmoteca Vasca, 1988; y Fernández Colorado, Luis. Nemesio Sobrevila o el enigma sin fin. Madrid - San 1994. Javier Feduchi Benlliure en conversación telefónica el 28 de febrero de 1995. 33. Pehnt, Wolfgang. La arquitectura expresionista, Barcelona: Gustavo Gili, 1975, p. 163 34. González Ruano, César. “Martínez Sierra”, Crónica, 18 marzo 1930, p. 5. 12. Torres, Mauricio.“Al Hollywood madrileño: Un 35. Zuazo era amigo de Martínez Sierra y su pa- productor nuevo, una película nueva y unos reja, la actriz Catalina Bárcena, y además fue el procedimientos nuevos en la industria nacio- autor de un Proyecto de Panteón para Gregorio nal”. Popular film, nº 58, 8 septiembre 1927, p. 12. Martínez Sierra y familia en 1948. 36. Otro escenógrafo, Fernando Mignoni, iba a 13. Torres, 1927, p. 12. decorar la casa del actor Ricardo Núñez en 14. Torres, 1927, p. 12. Betanzos. Torres, Mauricio. “Ricardo Núñez, el 15. Gorostiza, Jorge. La imagen supuesta: Arqui- simpático galán de la pantalla española”, Cine- tectos en el cine. Barcelona: Fundación Caja de Arquitectos, 1997, p. 43. 16. Salazar, Antonio de. “Yo quiero que me lleven a Hollywood”. Tararí, 7 abril 1932, p. 7. gramas, nº 11, 25 noviembre 1934, p. 25. 37. Véase Peralta Gilabert, Rosa. Manuel Fontanals: Teatro, cine y exilio. Madrid: Fundamentos, 2007 y específicamente para su periodo en el 17. Sparta, 15 febrero 1935, p. 2. exilio: Lozano, Elisa (ed.). Manuel Fontanals: 18. Heraldo de Madrid, 3 octubre 1935, p. 7. Escenógrafo de cine mexicano. México: UNAM, 19. ABC, 5 octubre 1935, p. 48. NOTAS 23. “El bailarín y el trabajador”. El Heraldo de Ma- cinematográficos. Véase: Douy, Jacques; Douy, Sebastián: Filmoteca Española - Filmoteca Vasca, En la decoración de la casa de Martínez Sierra no habían intervenido profesionales relacionados con el cine y, sin embargo es calificada como “casa de decorado cinematográfico”, vinculándola a algo espectacular; en el ejemplo de Feduchi, él mismo había creado para una película el ambiente que muestra, pero no lo dice, un espacio con una decoración avanzada, que no estaba en consonancia con los gustos oficiales de aquellos años, y perteneciente al espectáculo cinematográfico, se convierte en un ejemplo para ser reproducido en la realidad. La ficción en aquellos años ya comenzaba a cobrar fuerza, introduciéndose en lo real. trabajador, de don Jacinto Benavente”. El Heraldo de Madrid, 26 febrero 1936, p. 7. 3. En Francia y en Reino Unido los carpinteros 1997, p. 20. El autor explica cómo han de ser los decorados cinematográficos, aplicando esta técnica a la decoración, y junto a este texto hay un dibujo de un salón, que reproduce casi literalmente, el interior de la casa antes citada de La bien pagada, pero sin mencionar esta película en el texto. 22. “La C.E.A. En plena actividad: El bailarín y el 20. A. P. C. “Los Cines: La bien pagada, en Rialto”. La Libertad, 6 octubre 1935, p. 7. 1. Canudo, Ricciotto. “Manifeste des Sept Arts”. La 21. F. “Teatros, cinematógrafos y conciertos en Es- Gazette des sept arts, nº 2, 25 enero 1923, p. 2. paña y el extranjero”. ABC, 16 junio 1935, p. 59. 92 intermedios 2015. 38. Feduchi, Luis M. La casa por dentro, Madrid: Afrodisio Aguado, 1948, p. 26. PORTADA. Fotograma de El sexto sentido. Nemesio M. Sobrevila e s c en o graf í as Néstor de la Torre 1929. Boceto de escenografía para Triana de Albeniz museo nacional del teatro, almagro. Rafael Barradas 1921. Boceto de escenografía de Don Juan de España de G. Martínez Sierra [Acto V] museo nacional del teatro, almagro. Burmann, Sigfrid 1931. Campamento en la montaña de África el año 1921 Fermín Galán; Autor: Alberti, Rafael Institut del Teatre – MAE Burmann, Sigfrid 1931. Rincón del puerto de Càdis Fermín Galán; Autor: Alberti, Rafael Institut del Teatre – MAE Burmann, Sigfrid 1931. Calle y puertas de la cárcel Fermín Galán; Autor: Alberti, Rafael Institut del Teatre – MAE Burmann, Sigfrid 1920 - 1970 ca. Campos del rico campesino francés El villano en su rincón de Lope Vega Institut del Teatre – MAE Burmann, Sigfrid 1920 - 1970 ca. Puertas de la ciudad de París El villano en su rincón de Lope Vega Institut del Teatre – MAE Burmann, Sigfrid 1920 - 1970 ca. Comedor El villano en su rincón de Lope Vega Institut del Teatre – MAE 93 intermedios ILUSTRACIONES Museo ABC, Madrid Carlos Masberger El monoplano de los pájaros y los peces, 2.ª «Gente Menuda», Blanco y Negro, núm. 2.205, 17 de septiembre de 1933. Antonio Barbero El curso del niño «globo», 1.ª «Gente Menuda», Blanco y Negro, núm. 2.094 Echea (Enrique Martínez de Tejada y Echevarría) La mona y el gato «Gente Menuda», Blanco y Negro, núm. 2.085, 3 de mayo de 1931 Piti Bartolozzi (Francisca Bartolozzi) El viaje del Sol, 2.ª «Gente Menuda», Blanco y Negro, núm. 2.171, 22 de enero de 1933 Félix Alonso Otoño en la casa de fieras. Un año del choto «Tren», III, 1.ª «Gente Menuda», Blanco y Negro, núm. 2.089, 7 de junio de 1931 Salvador Bartolozzi La bruja Pildorilla, 3.ª «Gente Menuda», Blanco y Negro, núm. 2.047, 10 de agosto de 1930 94 intermedios 25 FIGURINES DE ÁLVARO RETANA PARA LA REVISTA VISUAL Acuarela y purpurina. C. 1920 MUSEO NACIONAL DEL TEATRO, ALMAGRO. 95 intermedios 96 intermedios 97 intermedios e tr En n ió ic y d, . molde da el os j de ni er od m a M i rompió dr ya tse on ama M ad tr carmen 98 intermedios inmigrantes procedentes de regiones en las que el flamenco formaba parte fundamental de su patrimonio cultural y así Barcelona se nutrió de nuevo público, nuevos aficionados y nuevos intérpretes. Allí donde hubo negocio, dinero y afición, hubo flamenco, y Barcelona se convirtió en una de las capitales del género. Como describía el periodista Àngel Marsà a propósito del éxito que tenían las comedias aflamencadas en los teatros barceloneses y de la atracción por las modernidades que llegaban desde Norteamérica: C armen Amaya ha sido la bailaora más universal que ha dado el flamenco. Una artista genial e irrepetible que vino al mundo en la Barcelona de 1918, inmersa en múltiples cambios tanto urbanísticos, como demográficos, sociales y culturales. Carmen Amaya se crió en una Barcelona en pleno proceso de industrialización, llegando a duplicar su población entre 1900 y 1930 hasta llegar al millón de habitantes. Una ciudad en fase expansiva y con incesantes reformas urbanísticas que necesitaban mano de obra urgentemente. Una sociedad que empezaba a disfrutar de nuevos y mejores medios de transporte, de instalaciones eléctricas domésticas y de mejores condiciones laborales y salariales. Se redujo la jornada de trabajo y aumentó, por consiguiente, el tiempo personal para el ocio. Hubo un incremento notable del asociacionismo (casinos, ateneos, centros excursionistas, clubs deportivos y artísticos) y se consolidaron los deportes de masas. Se desarrolla el cine, irrumpe el jazz, se empieza a retransmitir por radio y florecen los espectáculos montados en torno a la canción o a las variedades (transformistas, circo, cabaret, imitadores de estrellas)1. Como han aportado previamente los investigadores Eloy Martín Corrales, Rafael Núñez, Francisco Hidalgo, Josep Ache o Eugenio Cobo, entre otros, Barcelona disfrutaba de ambiente flamenco ya desde el siglo XIX y, entrada la década de los veinte, contaba con una nutrida colonia de artistas perfectamente asentados en la ciudad. Los importantes cambios que transformaron la ciudad de Barcelona en el primer tercio del siglo XX también favorecieron la consolidación del flamenco. Se produjo una masiva llegada de “El contraste se acusa con fuerza. Flamenquismo y cinematografías. Cante jondo y fantasía yanqui. Manzanilla y goma de mascar. Polos opuestos que, por rara paradoja, forman el punto inicial de este momento psicológico barcelonés. He aquí como Barcelona –descrita a través de una síntesis gráfica– es, hoy por hoy, un péndulo que oscila entre Sevilla y Nueva York”2. Aunque el talento de Carmen Amaya siempre destacó como fuera de norma y tendencias, está claro que la efervescencia de la Barcelona de su época contribuyó a que su arte pudiera desarrollarse en plenitud. Carmen se crio en el Somorrostro barcelonés, un laberíntico barrio de barracas construidas precariamente junto a la orilla del mar, en un espacio entre donde ahora está la playa Nova Icària y el Bogatell. Su padre, José Amaya Amaya fue guitarrista y su madre, Micaela Amaya Moreno bailaba, ocasionalmente, zambras en la intimidad familiar. El matrimonio Amaya tuvo, que conozcamos, 7 hijos, por orden: Paco, Carmen, Antonia, Leonor, José, Carmen despuntó maneras desde muy pequeñita y recorría todas las noches los tablaos y tabernas del Barrio Chino barcelonés bailando en compañía de su padre y de su tía. 99 intermedios “¿qué diablo será el que lleva en el cuerpo?”. Leopold Stokowski Antonio y María. Todos se dedicaron profesionalmente al flamenco, menos el pequeño José, del que se pierden las noticias en sus primeros años de vida. Paco fue guitarrista y Carmen, Antonia, Leonor, Antonio y María se dedicaron al baile y, esporádicamente, al cante, caso de Carmen y Leonor. La hermana de la madre, Juana Amaya, conocida como La Faraona, fue, en cambio, muy conocida por su porte hierático y su talento al baile. Carmen despuntó maneras desde muy pequeñita y recorría todas las noches los tablaos y tabernas del Barrio Chino barcelonés bailando en compañía de su padre y de su tía. Según sus propias palabras, debutó en el Teatro Español del Paralelo en la compañía de cómicos de Josep Santpere y Josep Bergés. Probablemente, su primera actuación en un teatro fuera con la obra La Campana de Gràcia o el Fill de la Marieta (secuela de la tan coreada La Marieta de l’ull viu) estrenada el 7 de junio de 19243. Desde noviembre de 1926, y con tan sólo 8 añitos, aproximadamente, su nombre ya era anunciado en la prensa de Barcelona como “Carmencita la gitana”, actuando en el Teatro Circo Barcelonés formando parte del cuadro de los Borrull4 (imprescindibles para conocer en profundidad el flamenco en la ciudad de Barcelona). En 1929 comenzó su proyección internacional, formando parte del Trío Amaya junto a su tía Juana La Faraona y su prima María, siendo contratadas para actuar en París, en el espectáculo de la cupletista Raquel Meller titulado Paris-Madrid. Este espectáculo fue estrenado en abril de 1929 en el Music-Hall Palace. Aprovechando su estancia en París, el director de cine Benito Perojo también se fijó en el Trío Amaya para ambientar “a lo flamenco” unas secuencias de su pelícu- la La Bodega. Es una maravilla y una suerte que se haya podido conservar esta película de 1929 en la que poder observar a una infantil Carmen Amaya bailando por zambra junto a su tía y su prima5. A su vuelta a Barcelona, continuó actuando por todos los escenarios posibles, en el Bar del Manquet, en el Cangrejo Flamenco, en el Edén, en el Teatro Circo Barcelonés, en el bar de Juanito El Dorado o en el famosísimo Villa Rosa, gestionado por la familia Borrull. Con motivo de la inauguración de la Semana Andaluza en la Exposición de Barcelona de 1930, toda la familia fue retratada para un reportaje gráfico que apareció en la portada del suplemento Notas Gráficas de La Van- guardia, el 24 de junio de 1930. También de este mismo año es la conocida gira que hizo por toda España con uno de los cantaores más famosos del momento, Manuel Vallejo6. 1931 fue el año en el que el periodista Sebastià Gasch, cronista de la noche barcelonesa y especialista en flamenco, descubrió y describió el arte de una pequeña gitanilla que embrujaba con sus bailes, en la revista Mirador: “En la Taurina hay que tener suerte y acertar con el día. Ya que algunas noches, pocas, baila Carmencita. Es difícil encontrar la palabra exacta para comentar esta maravilla. Imagínense una gitanita de unos catorce años sentada encima del tablado. Carmencita se mantiene impasible y estatuaria, altiva y noble, con una nobleza racial indefinible, hermética, ausente de todo y de todos, sola con su inspiración, en una actitud figée para permitir al alma elevarse hacia regiones inaccesibles. De repente, un salto. Y la gitanita baila. Lo indescriptible. Alma. Alma pura7”. Entre los despreocupados años veinte y los agitados años treinta, Carmencita la gitana pasó a ser, directamente, La Capitana. Estaba germinando la leyenda. Con la llegada de la II República se consolidó su fama y su caché y consiguió mejorar las condiciones de CARMEN AMAYA. INFANCIA 100 intermedios de manera intuitiva y natural, estaba marcando un antes y un después en el baile flamenco femenino. vida de toda su familia, trasladándose a vivir a un piso en la calle de las Tapias, abandonando, por fin, las barracas. A partir de 1933, sus actuaciones y éxitos se suceden. Apareció brevemente en la película de José Buchs 2 mujeres y 1 Don Juan y compartió escenarios con las figuras más relevantes del flamenco de esa época: La Niña de los Peines, Manuel Vallejo, Manuel Torres, José Cepero, los Borrull, Pastora Imperio, Niño Ricardo, Montoya o Sabicas, que se convertiría durante muchos años en su pareja artística a la guitarra. El despegue definitivo, a nivel nacional, se produjo en 1935, año en el que el director José Luis Sáenz de Heredia, bajo la supervisión de Luis Buñuel, la contrató como artista invitada en la película La hija de Juan Simón y Jerónimo Mihura hizo lo propio para el cortometraje Don Viudo de Rodríguez. La hija de Juan Simón era la segunda producción de la compañía Filmófono que había fundado Ricardo María de Urgoiti y en la que Luis Buñuel ejercía las funciones de productor ejecutivo. Como Buñuel no estaba muy predispuesto a seguir haciendo películas “comerciales” de ambiente español, se encargó la dirección a José Luis Sáenz de Heredia mientras él se mantenía en un segundo plano8. Siguiendo la tónica general del cine de esa época, uno de los ganchos principales para atraer al público consistía en trufar la acción de escenas musicales flamencas o aflamencadas. En este caso, el protagonista principal era el cantaor Angelillo y en una de las escenas tabernarias aparecía Carmen Amaya bailando por soleá encima de una mesa mientras la acompañaba a la guitarra su padre y hermano. La película fue el ma- yor éxito de taquilla de aquella temporada y Carmen Amaya seguía llamando la atención de la prensa, en este caso en la pluma de Santiago Aguilar: “La Amaya tiene pólvora en la sangre. Sus arreos son los palillos. Su descanso, bailar y bailar. Allí donde una guitarra se temple, allí este manojo de nervios se arranca a taconear con ritmo de locomotora. Habla con nosotros a igual velocidad. A noventa por hora. Lo ideal para estas interviús relámpago que, a veces, captan un carácter con dos plumazos casi ilegibles9”. A estas alturas de su carrera artística y vital, aquella gitanilla que correteaba descalza por la arena de las playas de Barcelona y luchaba por conseguir un puñado de carbón con el que calentar la casucha donde vivía con su familia ya había trabajado en París con Raquel Meller y Conchita Piquer, había actuado bajo la supervisión de Buñuel, había grabado su voz flamenquísima para las discográficas Odeón y La Voz de su Amo y había cambiado las tablas de los colmados sin nombre del Barrio Chino por los cabarets de lujo y los platós de cine. Carmen Amaya, de manera intuitiva y natural, estaba marcando un antes y un después en el baile flamenco femenino. Nadie había bailado como ella hasta ese momento y nada fue igual a partir de entonces. Instalada con su familia en Madrid desde 1935, actuó en multitud de salas, como el Teatro de la Zarzuela con Concha Piquer y Miguel de Molina y en otras localidades españolas, como Huesca, Sevilla, San Sebastián o Valladolid. Su primer papel como protagonista en el cine se lo proporcionó Francisco Elías para María de la O, rodada en 1936. Avalada por el gran éxito cosechado en la voz de Estrellita Castro en 1933, fue llevada al teatro gracias a la compañía de María Fernanda Ladrón de Guevara, en 1935. Aprovechando el éxito de la canción y de la obra de teatro, la productora Ulargui contrató a Fernando Elías como director y puso a su alcance todos los medios materiales posibles. No se escatimaron 101 intermedios recursos en la producción del film: se rodó en exteriores (Granada, Sevilla, Alcalá de Guadaíra) y en los estudios Orphea de Barcelona, se contrató al protagonista masculino tipo galán americano (Antonio Moreno) y a lo mejor de lo mejor en flamenco: la sal y la gracia de Pastora Imperio, la voz de Antonio Mairena y el nervio de Carmen Amaya. A pesar de todos estos esfuerzos y, entre otros motivos, debido a que el estreno se postergó tres años, hasta el final de la Guerra Civil, la película no tuvo el éxito esperado y las críticas no fueron nada complacientes. Para los amantes del flamenco, siempre nos queda ver a Carmen bailando por alegrías y zambra en el Sacromonte granadino y su personalísimo fandango por soleá. En 1936, recién comenzada la Guerra Civil, Carmen Amaya y su troupe se encontraban de gira en Valladolid con el espectáculo de Luisita Esteso. De allí cruzaron la frontera hasta Portugal y, tras unos meses actuando en diversos locales de Lisboa y alrededores, se embarcaron rumbo a Buenos Aires en el buque Monte Pascoal, haciendo escalas en Brasil y Uruguay. aquella gitanilla que correteaba descalza por la arena de las playas de Barcelona y luchaba por conseguir un puñado de carbón con el que calentar la casucha donde vivía con su familia ya había trabajado en París con Raquel Meller y Conchita Piquer, había actuado bajo la supervisión de Buñuel A partir de este año, empieza la vertiginosa trayectoria internacional de Carmen Amaya. Una artista que allí por donde actuó suscitó los comentarios más encendidos y los elogios unánimes. “Nunca en mi vida he visto una bailarina con tanto fuego y ritmo y con una personalidad tan maravillosa” decía de ella el director de orquesta Arturo Toscanini. Leopold Stokowski se preguntaba: “¿qué diablo será el que lleva en el cuerpo?”. NOTAS 5. Imprescindible también el blog de David Pérez Merinero, que rescató y compartió 1. Salaün, Serge y Carlos Serrano. Los felices años Carmen: http://www.papelesflamencos. Marcial Pons Ediciones de Historia, 2006, pp. com/2012/06/carmen-amaya-en-un-filme- 195-200. de-1929.html, última visita marzo de 2016. 2. Marsà, Àngel. “Cartas barcelonesas. Entre Sevilla y Nueva York”. El Imparcial. 23-4-1929. 3. Zúñiga, Ángel. “Cine. Carmen de Amaya”. El Mundo Deportivo. 29-1-1936. 4. La Vanguardia. 30-11-1926. También fue Murió el 19 de noviembre de 1963 en Begur, consumida por una insuficiencia renal. Cuarenta y cinco años de puro vértigo y leyenda. Rompió el molde. el fragmento de la película donde aparece veinte. España, crisis y modernidad. Madrid: anunciada en enero de 1927 en el Teatro Talía en el espectáculo en el que el cantaor Cepero 6. Que conozcamos, actuó con Vallejo en Córdoba, Granada, Rute, Madrid y Barcelona. 7. Gasch, Sebastià. “Avez-vous vu dans Barcelone?”. Mirador. 21-5-1931. 8. Cobo, Eugenio. El flamenco en el cin. Sevilla: Signatura Ediciones. 2013, pp. 35-38. 9. Aguilar, Santiago. “Angelillo, Pilar Muñoz, era la máxima figura, El Diluvio, del 6 al 9 de Carmen Amaya en un solo film: La hija de Juan enero de 1927. Simón”. Cinegramas. 24-11-1935. CON PASTORA IMPERIO 102 intermedios Fotograma del cortometraje Don Viudo de Rodríguez de Jerónimo MIhura. 1936. Fuente: Filmoteca Española. 103 intermedios Gitanerías, cante jondo y ópera flamenca. Montse Madridejos 104 intermedios dicciones y miserias, en las que se mejoran las condiciones laborales de los trabajadores y empiezan a plantearse que pueden dedicar parte de su tiempo al ocio. Se trata de un periodo caracterizado por la convergencia hacia una sociedad de masas en la que el consumo de espectáculos empezó a ser masivo. Y el flamenco, apuntado a la modernidad, siguió gozando de una vitalidad y popularidad envidiables. Gitanerías El cante jondo es lloricantar Ramón Gómez de la Serna E l género flamenco empezó a cristalizar y a codificar sus estilos durante la segunda mitad del siglo XIX, época también conocida como la de los cafés cantantes, pues este fue el espacio de profesionalización definitivo del género. Aunque algunos autores han considerado como edad de oro del flamenco1 la segunda mitad del siglo XIX, cada vez hay más investigadores que se refieren al primer tercio del siglo XX como un momento de esplendor para el flamenco, tanto en el cante, como en la guitarra y, sobretodo, en el baile. Desde el mismo momento en que el flamenco empezó a formalizarse, atrajo la atención de escritores, músicos y pintores de toda Europa. Favorecido por una cierta moda andalucista y gitanista evocada, sobre todo, por los llamados viajeros románticos se consolidó el género flamenco asociado a “lo español”, como sinónimo de pintoresco, exótico, oriental, voluptuoso o excesivo. Coincidiendo con la decadencia del café cantante y con los frenéticos cambios de una sociedad española en vías de industrialización, el flamenco también se apunta a la modernidad. Son años en los que se implantan las primeras instalaciones eléctricas domésticas y en los que se consolida el cine, irrumpe el jazz y se empieza a retransmitir por radio. Una época, con todas sus contra- El 15 de abril de 1915 se estrenó la primera versión de El amor brujo. Gitanería en dos cuadros de Manuel de Falla, en el Teatro Lara de Madrid. Esta obra, escrita para Pastora Rojas Monge, Pastora Imperio (Sevilla, 1885 – Madrid, 1979), con libreto de María de la O Lejárraga (firmado por Gregorio Martínez Sierra) y vestuario y decorados de Néstor Fernández de la Torre, supuso el principio de lo que hasta nuestros días recibe el nombre de ballet flamenco. Pastora Imperio era la bailaora gitana más conocida y reconocida del momento, famosa por su belleza, su porte y su garbo, igual cantaba cuplés que declamaba o recitaba y movía los brazos como nadie. Su madre, la también eminente bailaora Rosario Monge, La Mejorana, fue quien introdujo a Falla en los ritmos y melodías del cante flamenco que tanto influyeron en El amor brujo. Este primer tercio de siglo XX alumbró numerosos montajes de baile español y flamenco influidos, sin duda, por el impacto de los Ballets Russes de Serguéi Diáguilev. Una auténtica revolución para las artes escénicas que consiguió reunir a los mejores bailarines con los artistas más vanguardistas (Pablo Picasso compuso los decorados y vestuario de Le Tricorne y de Cuadro Flamenco y Natalia Goncharova hizo lo propio con Le coq d’or, Les Noces o L’oiseau de feu, por poner varios ejemplos muy significativos). Nacía un nuevo género en el que se cuidaban al detalle la música (española y flamenca), el vestuario, los decorados, la coreografía, las luces, el guión, y así hasta ahora. En España, hay que destacar la producción de Antonia Mercé, La Argentina (Buenos 105 intermedios Aires, 1890 – Bayona, 1936), que estrenó un nuevo El amor brujo en París en 1925, dirigida por el propio Falla, con gran éxito de crítica y público. Como destaca la investigadora Ninotchka D. Benahum: “La producción de La Argentina de 1925 de El amor brujo supuso un puente entre el ballet romántico de la década de 1840, tal como se representaba en los escenarios del Teatro Real de Madrid y de la Ópera de París y el teatro experimental moderno de la década de 1920 de París. Su El amor brujo conectaba el romanticismo inherente en la técnica del ballet francés con la escuela bolera española que incluía el flamenco, enlazando así a Dolores Serral con la reputada Fanny Elssler”2. La Argentina siguió montando espectáculos con música de Albéniz, Granados, Halffter o Turina y decorados de Gustavo Bacarisas, Néstor de la Torre o Manuel Fontanals que representó por los mejores teatros del mundo (París, Nueva York, Londres, Madrid, Barcelona, Túnez, Tokio, Shanghái o Ciudad de México). Murió de un ataque al corazón el 18 de julio de 1936. Coprotagonista con La Argentina en El amor brujo, Vicente Escudero (Valladolid, 1888 – Barcelona, 1980) fue el artista más rompedor de esta época. Bailaor de vida apasionante, a partir de 1908 se refugió en Francia para no cumplir el servicio militar y allí conectó y estableció relaciones personales con la bohemia y los intelectuales de París (Jean Metzinger, Fernand Léger, Kees Van Dongen, Juan Gris, André Breton, Louis Aragon, Paul Éluard, Man Ray, Luis Buñuel o Joan Miró). Él mismo reconocía que en su actividad artística se había inspirado en el dadaísmo, el surrealismo y el cubismo. Dignos de mención fueron sus recitales en la sala Pleyel de París en 1928 bailando al son de dos dinamos y el espectáculo Bailes de Vanguardia en 1930, que llegó a anunciarse en Barcelona como “es en el baile lo que Picasso en la pintura y Falla en la música”3. Como bailarín muy reconocido en su momento, fue convidado a actuar en el homenaje que se le tributó a Anna Pávlova en Londres en 1931. Además de bailar, Escudero pintaba sus propios decorados y diseñaba el vestuario. Tras la Guerra Civil española, se instaló en Barcelona y continuó bailando y extendiendo sus actividades a otros terrenos artísticos además del de la danza. Un hito vanguardista fue su creación de la seguiriya gitana, que nunca antes se había bailado4. Escribió su autobiografía Mi baile en 1947 y presentó su primera exposición individual de dibujos en 1948 en Madrid, que posteriormente editaría con el título Pintura que baila en 1950. Impartió conferencias y en 1951 dio a conocer su famoso Decálogo sobre el baile flamenco, sobre las normas que debía seguir todo bailaor para bailar lo que él consideraba buen flamenco. Hasta se atrevió a grabar su voz flamenca en varios discos acompañado del guitarrista Mario Escudero y Ramón Gómez5. Se trata de un periodo caracterizado por la convergencia hacia una sociedad de masas en la que el consumo de espectáculos empezó a ser masivo. Otra de las artistas que mayor protagonismo escénico tuvo en los primeros treinta años de siglo XX fue Encarnación López Júlvez, La Argentinita (Buenos Aires, 1895 - Nueva York, 1945). Es recordada como musa de la generación del 27 gracias a la amistad que mantuvo con Federico García Lorca e Ignacio Sánchez Mejías y otros literatos, compositores y pintores del momento. Alcanzaba sus mayores logros con las castañuelas, los bailes populares regionales, los cuplés y las canciones populares antiguas, que grabó con Lorca al piano para la discográfica La Voz de su Amo en 1931 (Los cuatro muleros, Zorongo gitano, Anda jaleo, Sevillanas del siglo XVIII, Nana de Sevilla, Romance de los Pelegrinitos, Las morillas de Jaén o Polo gitano, entre otras). También representó una nueva versión de El amor brujo de Falla y Las calles de Cádiz en 1933, que fueron, asimismo, un gran éxito de crítica y público, incluyendo en el elenco a artistas flamencos de la talla de su hermana, la gran bailaora y coreógrafa Pilar López, La Macarrona, La Malena o Antonio de Triana. El Premio de Honor se declaró desierto, pero tuvieron premios especiales el Niño Caracol (Manuel Ortega Fernández, uno de los cantaores mayor proyección y genialidad dentro del género, conocido ya en edad adulta como Manolo Caracol) y un anciano Diego Bermúdez Cala, conocido artísticamente como el Tenazas de Morón, discípulo del gran Silverio Franconetti. Concurso de Cante Jondo Desde su celebración, los críticos tendieron a alabar el flamenco más minoritario, el que se escuchaba en privado, en pequeñas salas o en familia. En suma, el cante jondo que casi no se acompañaba de guitarra, el cante a palo seco y que pocas veces se había subido a un escenario. Paradójicamente, estas reacciones intelectuales apenas influyeron en los gustos del público y en el trabajo de los profesionales del cante y del baile. Desde ese año, también, se popularizaron por toda la geografía española los concursos de cante flamenco, que siguieron incrementando la afición. El folclorista Antonio Machado y Álvarez, Demófilo, fue uno de los primeros estudiosos del flamenco que clamó contra la desaparición del cante gitano, convencido de que se iba a perder su originalidad, su pureza. Una línea de pensamiento parecida recorrió las bases del famoso Concurso de Cante Jondo organizado por Falla en 1922 en Granada. Falla interpretó los cambios estilísticos y culturales que aparecían en el género flamenco en los primeros años del siglo XX como síntomas de ruina y decadencia musical, por lo que, opinaba, era imperativo enderezarlo y darle prestigio. El Concurso de Cante Jondo tenía previsto premiar a cantantes no profesionales (aunque, curiosamente, éstos podían enviar a sus discípulos) y que, a ser posible, interpretaran cantes antiguos poco difundidos. A la organización del evento acudieron intelectuales y artistas de toda España, entre los que sobresalió Federico García Lorca, al que unía una fuerte amistad con Falla y que impartió la primera conferencia en febrero de ese mismo año presentando el ideario del concurso titulada “Importancia histórica y artística del primitivo canto andaluz, llamado cante jondo”. También tuvieron parte activa en el concurso Manuel Ángeles Ortiz (que ilustró el cartel), Ignacio Zuloaga, Santiago Rusiñol, Frederic Mompou, Fernando de los Ríos, Edgar Neville, Andrés Segovia, Manuel Chaves Nogales o Ramón Gómez de la Serna, entre otros. El concurso se celebró durante las fiestas del Corpus en la plaza de los Aljibes de la Alhambra, los días 13 y 14 de junio frente a un jurado presidido por el eminente cantaor don Antonio Chacón e integrado por Andrés Segovia, Antonio Ortega Molina, Antonio Gallego Burín, Amalio Cuenca, Gregorio Abril y José López Ruiz. 106 intermedios Ópera flamenca El flamenco de los años treinta del siglo XX se caracterizó por tener un público masivo y variopinto en origen social y cultural. El interés por satisfacer a tan variado espectro de público, así como a los gustos populares de una incipiente sociedad de masas provocó cambios en la manera de presentar el flamenco, tanto por parte de los que gestionaban los espectáculos, como en los propios artistas. Esta época es descrita por la bibliografía como la época de la Ópera flamenca, y no es que cantaran ópera. Es que debido a una ley de Modificación de Tarifas del Nacía un nuevo género en el que se cuidaban al detalle la música (española y flamenca), el vestuario, los decorados, la coreografía, las luces, el guión, y así hasta ahora las variedades (entre las que normalmente se englobaba al flamenco) estaban obligadas a tributar un 10% y las artes escénicas (ópera incluida) tan solo el 3%. Impuesto Industrial de 11 de mayo de 19266, las variedades (entre las que normalmente se englobaba al flamenco) estaban obligadas a tributar un 10% y las artes escénicas (ópera incluida) tan solo el 3%. Así que los sagaces empresarios que se dedicaban a programar flamenco en las salas no tuvieron ningún reparo en bautizar sus espectáculos como “ópera flamenca” con tal de pagar menos impuestos7. De resultas de esto, los cantaores y cantaoras pasaron a ser los “divos del cante jondo”, “emperadores del fandanguillo”, “reinas de la media granaína” o alguna otra exageración lírica similar. El repertorio era muy variado, pero el estilo que estaba más en boga eran los fandangos y sus derivados (fandanguillos, tarantas, granaínas, medias granaínas, malagueñas) y todo tipo de cantes de ida y vuelta (milongas, vidalitas) que se crearon y recrearon sin cesar. De entre los numerosísimos cantaores hay que destacar a Pastora Pavón Cruz, La Niña de los Peines (Sevilla, 1890 – 1969). Cantaora completa y enciclopédica, que grabó más de ciento setenta estilos, entre los que se cuentan las primeras bulerías y que popularizó las bamberas, las peteneras, los tangos y la canción por bulerías. Su éxito fue indiscutible e indiscutido. La mujer de la “voz de sombra, voz de estaño fundido, voz cubierta de musgo”, como describiera Federico García Lorca, ha sido la mejor cantaora de todos los tiempos y su apogeo se produjo en el primer tercio del siglo XX. Pastora representó la transición entre el clasicismo anterior de Antonio Chacón o Manuel Torres, con los que compartió escenarios en sus últimos años, y la modernidad. Tampoco hay que olvidar a José Tejada Martín, Pepe Marchena (Marchena, Sevilla 1903 – Sevilla, 1976), conocido en sus inicios como el Niño de Marchena. Cantaor de voz acaramelada, gran potencia y agilidad, ha pasado a la historia como un artista muy popular y de gran libertad creadora. Fue el que mejor se adaptó a los grandes escenarios, cantó de pie, revolucionó la indumentaria de los cantaores, se inventó un estilo nuevo (la colombiana), popularizó las guajiras, milongas y recitados, y sobresalió cantando por fandangos. Muchos otros artistas también fueron figuras importantes en el género durante estos años, caso de los cantaores Manuel Vallejo, Angelillo, Juanito Valderrama, Guerrita, Pepe Pinto, Cojo de Málaga o Lola Cabello y de los guitarristas Sabicas, Miguel Borrull o Ramón Montoya. Sin duda, una magnífica edad de oro para el flamenco. NOTAS 1. Ángel Álvarez Caballero, José Blas Vega o Manuel Ríos Ruiz, entre otros. 2. Benahum, Ninotchka D. Antonia Mercé. El flamenco y la vanguardia española. Barcelona: Global Rhythm Press, 2009. 3. La Vanguardia. 23-5-1930. 4. Según su testimonio, aparecido en un folleto publicitario de una de sus giras norteamericanas en los años 50, afirma que bailó por primera vez la siguiriya gitana en 1940 en el Teatro Español de Madrid. 5. aunque, como señala con guasa José Manuel Gamboa, “conoce los cantes, pero no tiene amistad con ellos”, en Gamboa, José Manuel. Una historia del flamenco. Madrid: Espasa-Calpe, 2005, p. 196. 6. Rossy, Hipólito. Teoría del cante jondo. Barcelona: Credsa, 1966, pp. 69-70. 7. Gamboa, José Manuel. Una historia del flamenco. Madrid: Espasa Calpe. 2005, p. 213. Aunque, recientemente, y gracias a las aportaciones de los investigadores Alberto Rodríguez y Faustino Núñez, se conviene que los primeros espectáculos de ópera flamenca se etiquetaron así a partir de enero de 1927. Ver http:// CARMEN AMAYA en MARÍA DE LA O. elafinadordenoticias.blogspot.com.es/2011/11/ opera-flamenca-desde-1927.html 107 intermedios LA SUPREMACÍA DEL PIANOLA Desde la creación de la PIANOLA, determinó no escatimar gasto alguno para desarrollar y perfeccionar este instrumento en su mayor grado, asegurándose a este efecto los mejores peritos en música y mecánica, como nunca se han visto en ninguna otra Casa. Desde entonces, se ha continuado con dicho sistema consiguiendo, como resultado, el que la compañía se haya hecho propietaria de las patentes más valiosas de esta industria, manteniendo siempre el PIANOLA como el primer modelo del mundo bajo todos los aspectos, tanto artístico como económico. Caprichos Partidos de pelota Los de ayer en el Jai-Alai En el primer partido salieron a la cancha Ucin y Zaramón gomez de la serna baleta contra Ábrego III y Se creen las gentes que sólo emborrachan los alco- Berolegui. holes; pero emborrachan muchas cosas: la ternera, Fue un partido hasta el tanel bacalao a la vizcaína, el chocolate. to 18 muy competido, cuya El llamado soconusco es una de las cosas que más igualada fue en este tanto, se suben a Ja cabeza. Se le achaca, generalmente, y sin decaer el interés del pesadez de estómago; pero la verdad es que sobre partido ganan los primeros lo que actúa directamente es sobre la cabeza, y des- por cinco tantos, aplaude allí se refleja en el estómago. diendo con entusiasmo el El hombre que se toma el tercer chocolate cae en un público las jugadas llenas sopor africano, y todo él es negro por dentro y tiene de ardor y brío que pusieron los cuatro pelotazales, pelo de caracolillo. que, a juzgar por lo que viComienza a soñar con bosques, con grandes plata- mos están pletóricos y con nares, con palmeras torcidas, con serpientes enro- ganas de que eI público se lladas al tronco de las palmeras, con alacranes en la divierta. arena, con esqueletos calcinados en el desierto, con cañas de pescar para pescar un vaso de agua en los Después, Echániz y Guelbenzu ganan a Jurico y oasis. Ugarte, por cuatro tantos, ¡Torrencial calor el de borracho de chocolate! Suda- siendo muy competido rá atrozmente y creerá que tiene la fiebre amarilla, hasta el tanto 32, viéndose al fin, resultará mordido y envenenado por un terri- numerosas igualadas y juble ofidio. gadas preciosas a cargo de ¡Cuidado con las borracheras de chocolate, porque ambas parejas, a quienes llevan al candomme y a terrenos insolados y llenos eI público despidió cariñosamente cuando se retirade mosquitos! ban al vestuario. Luego hubo un tercer partido a 35 tantos entre Izaguirre III y Guruaga contra Aramburu 11 y Errezábal. Desde el principio sacan ventaja los primeros, manteniéndola a lo largo del partido, para terminar con siete tantos de ventaja. LEA USTED INTERMEDIOS Los vencedores se compenetraron muy bien, cubriendo la cancha como mandan los cánones del bien Jugar y con una pegada fácil y segura, a quienes se les aprecia a simple vista que se hallan recuperados y con entusiasmo. CLIMENT 108 intermedios Caprichos Caprichos ramón gomez de la serna ramón gomez de la serna EL hidalgo avanzaba con disimulo su mano en en el aire, como si probase si estaba lloviendo. Los otros hidalgos se sorprendían al ver aquel caballero mendicante que tenía sobrado aire de dignidad. Dudaban que aquella mano pulida y blanca, que podía dedicarse a bendecir ó a levantar penitentes ó sentenciados. Pidiese una moneda. En la ambición de que su galgo ganase la carrera, le alimentó de gasolina. Sólo un hidalgo, más intrigado que los otros que pasaban de largo, probó la incitación de aquella palma de la mano, y vió que el doblón que puso en ella se pegó firmemente al hueco carnal, demostrando que estaba imantada de pobreza. ¡Para mis pobres!-dijo el hidalgo, guardándose la moneda y saliendo escapado en busca del arroz más barato en las posadas de la urgencia. Fué una decisión ele vida ó muerte, momentos antes de la carrera, y el galgo flaco se prestó a la experiencia, como si encontrase en el biberón de gasolina el gusto y regusto de la velocidad. Es Usted Pequeña PERO PUEDE USTED CRECER siete centímetros Se relamió con su lengua de serpiente y se dispuso a en dos meses la carrera, sintiendo arder en su estómago el líquido Es suficiente dedicar cinco carburizante. La movilidad de su lengua había llegado minutos cada día al Crea un delirio ticteante, como si la gasolina hubiera precedor Ojal, el más grande cipitado todos sus ritmos. descubrimiento del siglo, Sonó la señal de la carrera, y el galgo ramplón, por el en materia de Cultura físique nadie había apostado nada más que su dueño, ca. Se puede crecer en toda pasó como una flecha a sus compañeros y atravesó la edad, como lo prueba el meta como si estuviese cargado con almas de liebre experimento hecho delanen compresión. te del Cuerpo medical por El dueño del galgo, enriquecido, cogió de la cadena al el Profesor Ojal, que a la galgo del record; pero en el camino de las perreras co- edad de 40 años ha hecho menzó a arder como un alma del infierno. ¡Se había crecer 7 centímetros en olvidado de darle agua y había ardido el motor reca- tres meses, sin medicinas y ningún ejercicio perjudicial lentado! de colgamiento. El aparaDesvelado así el secreto de aquella carrera, el Jurado to y el método completo hizo que se devolviese el importe de todas las apues- se envía franco a domicilio tas al declararse nulo el concurso. contra remesa de 40 francos, dirigidos a Dr. Ojal. CLIMENT PELÍCULA Novejarque Incrédulos: seréis convencidos si leéis el folleto explicativo ilustrado. (Envío gratis). CLIMENT 109 intermedios Caprichos Cultura física ramón gomez de la serna cómo se conserva “la linea” No es lo malo de comer gato tener una terrible indigestión, o si no se sabe nunca que fué gato no tener ninguna indigestión, sino un fenómeno de la vista, extraño por demás, y que traerá las peores desgracias al que comió gato. Los músculos vientre del Es de particular importancia tener robustez atlética en torno al estómago y abdomen, porque esa región no está protegida por ningún soporte óseo, como el pecho, y sí sólo por paredes musculares. Los que comen gato tienen vista clarividente en la obscuridad. No es un fenómeno constante; pero se presenta en ellos en los momentos más graves. Así, el que ha comido gato ve lo que hace su novia cuando se funde la luz en plena reunión, y un día sorprende a su mujer en obscuridades que si no hubieran comido gato hubieran velado siempre la evidente verdad. SECCIÓN DE RUMORES SE DICE: Que la compañía de Gloria Guzmáu, después de recorrer España con « ¡Gol!», llevó la popularísima revista al Marruecos francés. - Que en Tánger y Oran el público «chutó» al compás de la música de Guerrero. - Que la compañía ha desembarcado en Alicante, y en el teatro Principal há montado ya el tinglado de «i Gol!». Que el popular artista Angelillo ha terminado la impresión de la película «El negro que tenía el alma blanca». CLIMENT INTERMEZZO VERBAL La imagen del Redentor es de metal imitando a marfil, de 15 por 23 centímetros y la cruz de madera con acabado de ébano de 20 por 39 centímetros. - Que la turné de Vedrines comenzará en breve por Tiene la maravillosa protodo Levante y Andalucía. piedad de reflejar en la obscuridad una mística - Que ya ha firmado negocios con los principales localuz blanco azulada. Toda les de España. persona piadosa debe te- Que la turné de Vedrines durará hasta septiembre. ner uno en su casa. - Que, según los técnicos de la casa productora, la labor de Angelillo ha quedado perfectamente realizada. - Que después de un breve descanso el divo flamenco se incorporará a la compañía del popular empresario Vedrines. Que por la Empresa del teatro Martín ha sido contratada para actuar en la próxima temporada la tiple Amparito Taberner. Novejarque cristo - Que el contrato quedó firmado anoche. 110 intermedios ANIMALES RECORTABLES Caprichos UN GALGO ramón gomez de la serna No daba importancia a aquél baúl, con el que hacía todos los viajes. Le servía para llevar cosas, y no se había parado a observar su forma. Era un baúl antiguo que se había encontrado en las guardillas de su casa y que, dotado de una madera negra y prieta, habla sido el más duradero de sus baúles. Cultura física cómo se conserva Necesitado de ir muy lejos constantemente conocía “la linea” esas lunas afiladas y torvas que se ven desde los trenes. Temía los viajes, y no tenía más remedio que ha- Suspensión a plomo cerlos. Este ejercicio de levanAl volver, se encontraba con que se había muerto algu- tarse a plomo es clásico no de sus hijos. ¿Qué es lo que fatalizaba a la muerte para el clesarrollo de los en su casa? El caso es que el viaje en que iba su baúl bíceps. Lo único que se Calcad la figura inferior y recortad el dibujo, y doblannegro en forma de féretro, en el furgón de cola, el des- necesita es una barra o do hacia dentro por las líneas de puntos y hacia fuera tino metía en aquel baúl la figura del próximo hijo que pértiga colocada horizonpor las de rayas se mantendrá en pie como en la figura tálmente por encima de se le había de morir en la ausencia. superior. la cabeza, para agarrarse Sólo un día tuvo el presentimiento tardío de que aquecon las manos. En las tienlla asociación de ideas que sugería a la suerte su baúl das de artículos de sport agorero era la causa de la desaparición de sus hijos venden una barra corta durante sus viajes, y desistió de volver a salir con él que puede instalarse en hacia el azar. el marco de una puerta, Gracias a eso le dura aún su última hija, la soltera, me- cerca del montante y que tida en aguardiente. sirve para este objeto. CLIMENT 111 intermedios Luis Buñuel Román Gubern emblemática de la llamada Generación del 27. Giménez Caballero confió la dirección de su Cineclub Español, asociado a la revista, a Buñuel, quien dirigía además su sección cinematográfica, y esta entidad inauguró sus sesiones el 23 de diciembre de 1928 y celebró su última y vigésimo primera sesión el 9 de mayo de 1931, tras la proclamación de la II República, si bien Buñuel no llevó a cabo su dirección efectiva hasta su sexta sesión, celebrada el 4 de mayo de 1929 y dedicada al cine cómico, pues sus preparativos para la realización de su primer film, Un Chien andalou, le obligaron a abandonar esta tarea. L uis Buñuel nació en Calanda (Teruel) el 22 de febrero de 1900, primogénito de Leonardo, un indiano enriquecido en Cuba que al regresar a España se casó con María Portolés. La familia, a la que se añadirían otros seis hijos, se instaló en Zaragoza, en donde el niño estudió en un colegio de los Hermanos Corazonistas y luego en otro regentado por los jesuitas. Estudió música de violín, que abandonó para cursar la carrera de ingeniero agrónomo, que despertó su interés hacia la entomología, aunque acabó por dedicarse a la carrera de Filosofía y Letras en Madrid. Para ello ingresó en la Residencia de Estudiantes de la capital en octubre de 1917. En esta sede ilustrada y vivificada por las actividades y debates artísticos e ideológicos trabó gran amistad con el pintor catalán Salvador Dalí, quien ingresó en 1921; con el granadino Federico García Lorca, quien ingresó en noviembre de 1919 y con el futuro estudiante de medicina Pepín Bello, quien había ingresado en 1915 y actuó como argamasa de su mutua amistad y fue inspirador de algunas de sus ideas creativas. Lorca contribuyó a estimular y educar el gusto literario de Buñuel, quien frecuentó la influyente tertulia que Ramón Gómez de la Serna dirigía en el Café Pombo y en sus primeros textos evidenció la influencia del movimiento artístico ultraísta, movimiento de vanguardia nacido al calor de un manifiesto de 1918, que pretendía renovar radicalmente el panorama estético español de corte tradicionalista. Entre los textos poéticos que por entonces redactó Buñuel figura uno, que quedó inédito, que llevaba por título Un perro andaluz. BUÑUEL RESIDENCIA DE ESTUDIANTES En enero de 1925 Buñuel viajó a París, con la intención de integrarse en el Instituto de Cooperación Internacional, pero el impacto que le produjo la visión del film de Fritz Lang Las tres luces (Der müde Tod, 1921) le impulsó a dedicarse al cine. Para ello se matriculó en la Académie du Cinéma que regentaban el director franco-polaco Jean Epstein y los actores Camille Bardou y Alex Allin, en la que muchos alumnos eran rusos blancos. Pero pronto la abandonó por discrepancias estéticas. Buñuel no rompió con sus contactos españoles y entre mayo de 1927 y diciembre de 1928 organizó desde París, bajo los auspicios de la Sociedad de Cursos y Conferencias de la madrileña Residencia de Estudiantes, tres sesiones cineclubistas en su sede, programadas y comentadas por él, y en las que se exhibieron films de vanguardia estrenados en la capital francesa. Estas sesiones innovadoras -ventana abierta a la modernidad cinematográfica europea- preludiaron la actividad del Cineclub Español, dependiente de La Gaceta Literaria, influyente revista cultural inaugurada por Ernesto Giménez Caballero el primero de enero de 1927, publicación 113 intermedios En efecto, deseando iniciarse como director de cine, Buñuel había solicitado reiteradamente a su admirado Gómez de la Serna que le proporcionara un guión, pero el atareado escritor no había cumplido tal compromiso. Por eso, en las vacaciones de final de año en 1928, pasadas en casa de Dalí, el pintor le convenció para que abandonara aquel proyecto incumplido y escribieran juntos un guión. Empezaron narrándose mutuamente sus sueños y luego añadiendo ideas repentinizadas, aceptadas en unas ocasiones y rechazadas en otras, como una modalidad derivada de la “escritura automática” que proponía André Breton, el fundador del movimiento surrealista en 1924. Este guión, que conoció por lo menos tres versiones corregidas, se titularía Un Chien andalou y Buñuel, con dinero que le había donado su madre, lo produjo y dirigió en París en formato de cortometraje de tinte onírico, protagonizado por los actores Pierre Batcheff y Simone Ma- Lorca contribuyó a estimular y educar el gusto literario de Buñuel, quien frecuentó la influyente tertulia que Ramón Gómez de la Serna dirigía en el Café Pombo reuil. Su obertura con el primer plano de un ojo cortado por una navaja -idea de Dalí y que en la última versión conocida del guión figura al final del film- causó sensación y su discurso erótico (un joven en pos de una mujer deseada que se le escabulle) les valió el aplauso entusiasta del grupo surrealista parisino en su estreno en junio de 1929, por lo que Breton les admitió inmediatamente como miembros de su grupo. Este éxito motivó que los vizcondes de Noailles, generoso mecenas de la intelectualidad parisina, propusieran financiar a Buñuel un segundo film, pero esta vez sonoro. Y a pesar del distanciamiento entre Buñuel y Dalí debido al nuevo compromiso erótico del pintor con Gala Eluard y a su renovado frenesí pictórico, la verdad es que proporcionó ideas valiosas al nuevo proyecto, que se titularía L´Age d´or (1930). Esta vez el film tomó la forma de un manifiesto militante y virulento del ideario subversivo -revolucionario, erótico, antiburgués y antirreligioso- del movimiento surrealista, culminado con un homenaje al marqués de Sade, por lo que, tras su estreno el 28 de noviembre de 1930, suscitó el 3 de diciembre un asalto de protesta a la sala de proyección, con lanzamiento de bombas fétidas y agresiones a la pantalla, escándalo que culminó, tras la confiscación de la película por la policía y su revisión por la Comisión de Censura y los recursos administrativos correspondientes, a su prohibición definitiva el 15 de enero de 1931. LA EDAD DE ORO TIERRA SIN PAN Buñuel vivió estos episodios a distancia, pues se hallaba por entonces en Hollywood para colaborar en la, finalmente frustrada, tarea de la Metro-Goldwyn-Mayer para producir films hablados en diferentes idiomas, para hacer frente a la crisis abierta por el cine sonoro ante los mercados multilingües de Europa y América Latina. Tras el fracaso de esta estrategia, regresó a España en vísperas de la proclamación de la II República, en abril de 1931, y llevado por el entusiasmo revolucionario ingresó en el Partido Comunista, lo que implicaba una ruptura con la ortodoxia surrealista abanderada por Breton. La grave crisis industrial producida en el difícil tránsito del cine mudo al sonoro le llevó a trabajar en los servicios de doblaje al español en los estudios que la Paramount había instalado en Joinville-lePont, cerca de París. Lo que no le impidió que, con dinero prestado por su amigo, artista y pedagogo anarquista aragonés Ramón Acín, Buñuel rodara en la primavera de 1933 un áspero documental antropológico en la depauperada región de Las Hurdes, que titularía Tierra sin pan. Además de su valor como documento etnográfico (aunque las acciones mostradas fueron escenificadas por el director, con ensayos previos, a partir de sus observaciones y notas generadas por visitas previas a la zona) el documental ofreció algunos atisbos surrealistas (las escenas con enanos y cretinos, la ceremonia de decapitación de gallos) y un mensaje político -coherente con su militancia comunista-, acusando im114 intermedios plícitamente a la república burguesa de no haber resuelto aquella lacerante lacra social de subdesarrrollo, pobreza y enfermedad). Tierra sin pan no pudo exhibirse públicamente hasta la llegada del Frente Popular en febrero de 1936 y fue sonorizada en París a finales de aquel año, tras el estallido de la Guerra Civil, con un comentario escrito por el director y por Pierre Unik, añadiendo un letrero final que aseguraba que en la guerra que se libraba en España el gobierno aspiraba a erradicar aquellos focos de miseria de los que los grandes terratenientes eran responsables. Tras el rodaje en 1933 de su documental hurdano, Buñuel se empleó en enero de 1934 como director de la sección de doblaje al español de la sucursal madrileña de la distribuidora Warner Bros. Pero su actividad más creativa surgió de su asociación con el ingeniero Ricardo Urgoiti, que había estudiado radiotelefonía en Estados Unidos, fue promotor desde 1925 de la incipiente industria radiofónica en España, patentó un sistema de sonorización discográfica de películas, abrió una empresa de distribución de films importados llamada Filmófono y, para promocionarlos, inauguró el cineclub Proa-Filmófono, con un equipo de asesores que seleccionaba sus películas y en el que figuró Luis Buñuel. El Estudio Proa-Filmófono se convirtió en una ventana abierta a la modernidad cinematográfica, que dio a conocer al público madrileño lo más avanzado del cine internacional. Pero la vinculación de Buñuel con el dinámico empresario Urgoiti culminó cuando el realizador le convenció en 1935 para que fundara una productora de películas, cuyo diseño y supervisión correrían a cargo del aragonés. En esta ocasión no proponía producir películas de vanguardia ni de denuncia política o social, sino cine comercial, sainetes, comedias o melodramas, que supervisaría personalmente y contribuiría financieramente a su coste. Para ello Buñuel aprovechó la experiencia que había adquirido observando el sistema de producción de cine comercial que había presenciado durante su estancia en los estudios de la Metro-Goldwyn-Mayer en 1930-31. De este modo, y con un equipo estable al modo de los estudios de Hollywood, Buñuel inició en mayo de 1935 la producción de Filmófono adaptando el sainete de Carlos Arniches Don Quintín el amargao, cuya dirección confió al ingeniero de sonido Luis Marquina, estrechamente supervisado por el propio Buñuel, cuyo nombre nunca figuró en los comunicados o la publicidad de la casa, para preservar su prestigio como realizador elitista. Esta comedia sobre un celoso patológico y malhumorado, que recupera a su hija adulta que había repudiado en su infancia por creer que era fruto de una infidelidad, se exhibió con el eslogan publicitario de “un sainete madrileño con el ritmo de un film americano” y obtuvo un éxito comercial arrollador. Tras este éxito comercial decidió Buñuel adaptar el drama teatral popular La hija de Juan Simón, escrito por el arquitecto y cineasta Nemesio Sobrevila y el clérigo Don Quintín el Amargao ¿QUIÉN ME QUIERE A MI? José María Granada (José María Martín López), titulado La hija de Juan Simón, basado en una pieza teatral de 1930 inspirada en una milonga de 1926 que relataba la desventura de una mujer de pueblo encinta, abandonada y prostituida en la ciudad, cuyo cadáver era enterrado por su padre, el sepulturero Juan Simón. Buñuel eligió como protagonista al popularísimo cantaor Angelillo y redimió a la protagonista con un final feliz, opuesto al texto original. Inició su realización Sobrevila, pero Buñuel le despidió por la lentitud de su trabajo y acabó contratando, para finalizarla, al joven José Luis Sáenz de Heredia, primo hermano de José Antonio Primo de Rivera, fundador de Falange Española. Melodrama estridente que lució en una escena a la joven bailarina Carmen Amaya, abordó en registro folletinesco temas populares como los de la emigración rural a la ciudad 115 intermedios o el estatuto de la madre soltera empujada a la prostitución y obtuvo un éxito arrollador en su estreno en diciembre de 1935. Por eso Buñuel confió a Sáenz de Heredia la dirección de su siguiente melodrama, ¿Quién me quiere a mí? (1936), sobre una separación conyugal de la que era víctima la hijita de la pareja, en la que el marido era mostrado como un depredador. Pero la producción de su siguiente ¡Centinela alerta! (1936), dirigida por el francés Jean Grémillon, se vio interrumpida por el estallido de la Guerra Civil en julio y Buñuel concluyó su realización. En resumen, la producción de Filmófono ofreció un perfil de cine popular –comedias y melodramasde corte laico y orientación liberal, contemplando con simpatía a las clases populares víctimas de los socialmente poderoros. 116 intermedios B R o e m n án it G u o b er P n e ro jo H ijo ilegítimo del parlamentario, filósofo y empresario periodístico José del Perojo y Figueras, Benito Perojo nació en Madrid el 14 de julio de 1894, un año antes de que los hermanos Lumière dieran a conocer en Francia su invento cinematográfico. Su hermano primogénito José nació en 1892 y llegaría a ser un pionero en la aviación española. Su padre les envió a estudiar a Hastings (Inglaterra), en donde les sorprendió la noticia de su muerte en 1908, que les hizo regresar a Madrid. José, por su formación técnica, también colaboró como operador en los orígenes de la carrera cinematográfica de Benito, que se inició al dirigir e interpretar el cortometraje cómico Fulano de Tal se enamora de Manon (1913), que escenificó una disputa galante en un parque entre un pintor (interpretado por Gustavo de Maeztu) y Benito Perojo, al cruzarse con la joven Consuelo Manón, cupletista en la vida real. Ambos siguieron colaborando en las mismas funciones en el corto Hombre o mujer/ Amigo y esposa (1914), en la que el protagonista se disfrazaba de mujer para aproximarse a su amada En 1915 Benito fundó, con unos socios, la productora Patria Films, para la que dirigió e interpretó en ese año cinco cortometrajes cómicos, cuyo protagonista, apodado Peladilla, copiaba sin disimulo el porte físico y el estilo de Charlot (Charles Chaplin). Tras dirigir e interpretar para esa empresa Muñecos (1916), que no llegó a estrenarse, en un gesto de insólita audacia para la época decidió viajar a Francia para perfeccionar su oficio. De este modo, Perojo desempeño todo tipo de menesteres, en París, Marsella y Niza (que, por su buen clima, era entonces un importante foco de producción), desde barrer el suelo de los estudios hasta tareas de figurante y de ayudante de dirección. Esta perseverante actividad culminó al intervenir como coproductor, guionista y ayudante de dirección de un film ambicioso, dirigido por E.B. Donatien y adaptando una novela del Caballero Audaz y con exteriores rodados en España, titulado La sin ventura (1923). Con esta experiencia se sintió capaz de proponer al dramaturgo Jacinto Benavente, que acababa de ganar el Premio Nobel y había tanteado sin fortuna algunos proyectos cinematográficos, formar en 1924 la productora Films Benavente, que debutó con un film de ambiente rural escrito por el dramaturgo, al modo de su La malquerida, titulado Para toda la vida, rodado en el pueblo de Agreda (Soria), y que tuvo una acogida discreta, pues pronto se demostraría que Perojo congeniaba más con los ambientes urbanos, sofisticados o cosmopolitas. Este fue el perfil que ofreció su siguiente producción para la empresa, Más allá de la muerte (1924), rodada en París, en ambientes elegantes y en cuya trama comparecían el hipnotismo y misterios vinculados a las experiencias supuestamente espiritistas en escenarios sofisticados frecuentados por la alta burguesía. En 1915 Benito fundó, con unos socios, la productora Patria Films, para la que dirigió e interpretó en ese año cinco cortometrajes cómicos, cuyo protagonista, apodado Peladilla, copiaba sin disimulo el porte físico y el estilo de Charlot Sintiéndose más seguro, rodó Perojo en Francia para la nueva productora española Goya Films una adaptación de la novela del padre Coloma Boy, de 1910, cuyos elegantes guardiamarinas protagonistas fueron interpretados por Juan de Orduña –promotor activo del proyecto-, y Manuel San Germán, 117 intermedios bautizado Rodolfo Valentino español-, transformados gracias a este film en figuras punteras del star-system peninsular-, evolucionando en ambientes elegantes, fotografiados en algunas escenas en color. Boy, se exportó a Estados Unidos, Argentina, Alemania y Bélgica, entre otros países. boy La querencia de Perojo por rodar sus films en los bien equipados estudios parisinos inició una tendencia en la crítica peninsular que aseguraba que sus films “no parecen españoles”, juicio que se utilizaba a veces como elogio pero en más ocasiones como crítica a su esnobismo, como a su supuesta falta de patriotismo profesional. Este juicio se fue acrecentando y llegaría a niveles muy agresivos. Como reacción a estos comentarios Perojo decidió rodar en Andalucía su siguiente film, una adaptación para Goya Film de la pieza Malvaloca, de los hermanos Serafín y Joaquín Álvarez Quintero, estrenada en 1912 y que desarrolló el tema de la prostituta de buen corazón, que acaba siendo admitida por la sociedad respetable. Pero tomó Perojo la precaución de servirse del operador francés Georges Asselin y sus comentarios defensivos a la prensa, lamentando la falta de estudios de rodaje bien equipados en España, reavivaron la polémica. Su siguiente adaptación, rodada en París, de la novela de Alberto Insúa El negro que tenía el alma blanca, publicada en 1922, se convirtió en el mayor éxito de su etapa muda, rodada en 1926-27, en el alba del nacimiento del cine sonoro. Este film supuso además el debut ante las cámaras de la ya por entonces popular cantante Conchita Piquer, objeto del amor no correspondido que le profesa su pareja de baile de raza negra Peter Wald (interpretado por el egipcio Raymond De Sarka), quien acaba muriendo de tristeza por su infortunio sentimental. Aunque su operador habitual Georges Asselin se encargó de fotografiar la acción, recurrió Perojo al veterano pionero aragonés Segundo de Chomón, para que filmara sus efectos especiales, señaladamente la pesadilla de Ema que visualiza, con claves freudianas, la repugnancia sexual que le produce su contacto físico con su pareja de baile. Aunque bastantes películas ya habían escenificado pasajes oníricos, esta original escenificación merece figurar en una antología del cine de vanguardia. Estrenada en el delicado momento de tránsito del cine mudo al sonoro, la versión francesa, titulada como La fatalité du destin, se exhibió con acompañamiento musical discográfico. Y en España, donde obtuvo un gran éxito comercial, reavivó la polémica atizada por los enemigos de Perojo, debido a unas declaraciones de Conchita Piquer en las que afirmaba que el mérito artístico de la película se debía al trabajo profesional de Asselin, su operador, aunque poco después Piquer se desdijo de su primera versión y en el futuro volvería a trabajar con Perojo. EL NEGRO QUE TENÍA EL ALMA BLANCA La siguiente realización de Perojo fue una afortunada coproducción entre la firma española Julio César, que inició sus actividades en el campo de la distribución, y la parisina Albatros, formada por rusos fugitivos de la revolución soviética y cuyo perfil artístico gozaba de prestigio. Perojo tomó como base La querencia de Perojo por rodar sus films en los bien equipados estudios parisinos inició una tendencia en la crítica peninsular que aseguraba que sus films “no parecen españoles” una comedia de Torcuato Luca de Tena, La condesa María, aunque alterando su estructura. Desarrollaba el drama de una muchacha humilde embarazada por su novio de alcurnia y que, enviado a combatir en la guerra de Marruecos, es dado por muerto y ella y su hijo adoptados por la aristocrática madre del militar ausente, hasta que el padre, fugitivo de sus carceleros marroquíes, se presenta en la casa familiar y desbarata un complot contra su amada y su bebé. La versión de Perojo, de 1927, fue realizada con gran elegancia y demostró su capacidad para medirse con la élite del cine europeo. No se conservan más que unos fragmentos de su siguiente coproducción con Alemania Corazones sin rumbo/ Herzen ohne Ziel (1928), inspirada en una novela de Pedro Mata de 1916, con sus usuales enredos sentimentales. Puesto que se trató de una coproducción, Alemania aportó como codirector a Gustav Ucicky. Uno de los fragmentos muestra a Imperio Argentina deambulando sin rumbo por las calles de Barcelona, al ser despedida de un hotel, verdadero poema urbano de impregnación impresionista, que utiliza sobreimpresiones, angulaciones enfáticas propias de la vanguardia, cámara basculante y montaje acelerado, como era usual en los “poemas urbanos” del cine de vanguardia de la época. Cuando se produjo Corazones sin rumbo la técnica del nuevo cine sonoro empezaba a implantarse en los países más desarrollados. Este reto técnico planteó al principio muchos problemas: había que hacer un de118 intermedios sembolso importante para equipar los estudios y las salas de proyección; el blindaje sonoro de las cámaras las condenaba a la parálisis, produciendo una regresión al viejo “teatro filmado”; las audiencias eran víctimas de una “parcelación lingüística” (los franceses no entendían el inglés y los ingleses no entendían el francés), etc. Los subtítulos penalizaban a las audiencias poco alfabetizadas (como era el caso de la España de la época), etc. LA BODEGA Los estudios norteamericanos empezaron a contratar a guionistas y actores extranjeros para hacer “versiones multilingües”. En este torbellino Perojo realizó en París una con su felicísima adaptación de la zarzuela madrileña La verbena de la Paloma (1935), de Tomás Bretón y Ricardo de la Vega (1894), convertida en un éxito clamoroso. Su ambientación populista, el gracejo de sus diálogos, su mirada cordial al representar a las clases populares convirtió al film, estrenado en diciembre de 1935 en uno de los mayores éxitos comerciales del cine republicano. excelente adaptación de La bodega (1929), denuncia social de Vicente Blasco Ibáñez contra la explotación rural andaluza, con Conchita Piquer e influida por el cine soviético, que se rodó muda, luego se sonorizó con discos y un par de canciones. En el difícil momento de transición del cine mudo al sonoro, con la producción española paralizada, Perojo rodó en los estudios de la Paramount en Joinville (Francia), especializados en versiones multilingües, Un hombre de suerte (1930), versión de la comedia francesa Un trou dans le mur. Y a continuación se embarcó en la coproducción hispano-franco-germana El embrujo de Sevilla (1930), basado en la novela del uruguayo Carlos Reyles, y que sufrió numerosos contratiempos. Todavía contribuyó al ingrato filón de las versiones multilingües con Mamá (1931), versión de la pieza de Gregorio Martínez Sierra rodada para la Fox en Hollywood, y Niebla (1931), versión española de Brumes, producida en Francia. Pero la inauguración en mayo de 1932 de los Estudios sonoros Orphea en Barcelona, le reintegró definitivamente a la península. Y allí rodó su versión de la novela de Pedro Mata El hombre que se reía del amor (1932) y Susana tiene un secreto (1933), comedia de Honorio Maura que fraguó la “pareja ideal” formada por Rosita Díaz Gimeno y Ricardo Núñez. Tal pareja consolidó su popularidad en la exitosa comedia, con argumento de Enrique Jardiel Poncela, ¡Se ha fugado un preso! (1933), que transcurría casi íntegra- LA VERBENA DE LA PALOMA mente en un trasatlántico de lujo y que fue el primer film español exhibido en la Bienal de Venecia. Tras un remake sonoro de El negro que tenía el alma blanca (1934), su siguiente comedia, Crisis mundial (1934) jugueteó frívolamente con el tema de la depresión económica. De estas comedias la prensa solía escribir que “no parecen españolas”, tanto para elogiarlas como para denigrarlas, y la campaña contra su cosmopolitismo, muy virulenta en la revista Popular Film, le llevó a buscar refugio en la potente productora Cifesa, de perfil conservador. Tras Rumbo al Cairo (1935) evidenció este viraje casticista con su versión de la comedia madrileñista de Carlos Arniches Es mi hombre (1935) y, sobre todo, con su felicísima adaptación de la zarzuela madrileña La verbena de la Paloma (1935), de Tomás Bretón y Ricardo de la Vega (1894), convertida en un éxito clamoroso. Su ambientación populista, el gracejo de sus diálogos, su mirada cordial al representar a las clases populares convirtió al film, estrenado en diciembre de 1935 en uno de los mayores éxitos comerciales del cine republicano. Sus protagonistas fueron Roberto Rey (Julián), Miguel Ligero (el jocoso boticario don Hilarión), Raquel Rodrigo (Susana) y Charo Leonís (Casta). Benito Perojo declararía más tarde que este era su film preferido y Juan Antonio Bardem lo considero el mejor de toda la historia del cine español. Pero, tras la victoria del Frente Popular en 1936 adaptó el drama social de Alejandro Casona Nuestra Natacha, que quedó inconcluso a causa del estallido de la guerra. En el difícil momento de transición del cine mudo al sonoro, con la producción española paralizada, Perojo rodó en los estudios de la Paramount en Joinville (Francia), especializados en versiones multilingües. RICARDO NUÑEZ Y ROSITA DÍAZ GIMENO EN SE HA FUGADO UN PRESO BENITO PEROJO Y RENÉ CLAIR 119 intermedios N Ó ). CI xx RA O O EC SIG c í a D r : e LA DEL a G a n m Y a DIZ ITAD O s u c c ( CÁ M d o A O RA n a n R E r i o E IM F e n F Í M PR o y t o E E LA n t o s n N A A R T S E z Ve e L JO ó m E TE D ES n G O F me R E T D Car S A l E A AN d e M RB M ª U 120 intermedios E n septiembre de 1868 se produce en Cádiz el alzamiento revolucionario conocido popularmente como ¨La Gloriosa”, desde entonces la ciudad arrastra una complicada situación por las reiteradas protestas y enfrentamientos callejeros que provocan que algunas familias se vayan a vivir al extramuros de la ciudad. Es ahí, en la actual calle Antonio Accame donde nace un 13 de octubre, Antonio Accame Scasi.1 Décimo hijo de una familia acomodada demostró desde muy joven una gran capacidad para el dibujo y una gran creatividad. A los doce años compagina sus estudios de Segunda Enseñanza con su formación en la Academia de Bellas Artes de Cádiz. Siguió formándose en Sevilla a donde marcha con 16 años para completar sus estudios en la Escuela Superior de Bellas Artes. Con tan solo 22 años es nombrado profesor ayudante de Dibujo elemental de figuras en dicha Escuela, lo que da medida de su gran aptitud. 2 Retratista, pintor, destacó principalmente por su creatividad y buen gusto a la hora de diseñar, proyectar y ejecutar los exornos con los que se celebraban los festejos en la ciudad. En alguna ocasión fue definido como escenógrafo, lo que da idea de que su hacer iba más allá de lo artístico-artesano de una obra, no fue un constructor de estructuras efímeras, sino que tenía un sentido de la composición global, la ciudad como escenario (podemos atisbar algún resto del deus ex machina de la ópera del Barroco), que se evidencia en elementos externos, que teniendo como embrión el exorno o motivo principal, se prolongan por las calles (Ancha o Nueva: balcón veneciano, pay-pay, altares), creando otros escenarios dentro de una misma dramaturgia. El final del siglo XIX y comienzo del XX viene marcado de forma definitiva por la Guerra de Cuba, que se hace sentir de forma muy particular en la ciudad de Cádiz, base de embarque para la Colonia Americana. La ciudad queda sumida en la pobreza y la tristeza. Con este panorama llega a la presidencia del Consejo de ministros en 1906, Segismundo Moret y Prendengrast, gaditano y liberal, que colabora estrechamente con el alcalde Cayetano del Toro y Quartiellers, para entre ambos conseguir una activación de la economía gaditana, al llevar a cabo proyectos como el comienzo del derribo de las murallas, la construcción de una nueva barriada obrera, la reducción de los impuestos de consumos y el ensanche de la ciudad por la zona de Puerta Tierra.3 La bocanada de aire fresco a la pésima situación levanta los ánimos de los gaditanos y esta nueva etapa se verá reflejada de igual manera en la vida cultural y festiva de la ciudad. En 1907 se inaugura el Balneario Victoria con todos los adelantos técnicos y estéticos del momento. Un año antes se había instalado la línea de tranvía que enlazaba en su recorrido intramuros con la zona de playas del extramuros. La ciudad se iba embelleciendo poco a poco con paseos, jardines y estatuas y la sociedad gaditana intentaba retomar sus grandes festejos.4 Ayuntamiento de Cádiz. Archivo Histórico Municipal. Fondos Accame Durante la segunda mitad del siglo XIX se empiezan a celebrar las primeras exposiciones universales como escaparates de los avances de las Revoluciones Industriales. En 1851 se organiza la primera exposición universal en Londres, pensada para estimular 121 intermedios Se hace experto de la llamada arquitectura efímera a nivel local, desarrollando su imaginación de manera abundante en los acontecimientos festivos de la ciudad desde principios del siglo XX fundamentalmente y con mayor éxito imaginativo en el Carnaval,. el desarrollo económico que conllevará, un cambio importante en la mentalidad y el carácter de toda una época. Como dice Daniel Canogar “En su interior, la ciudad y sus conflictos sociales se desvanecían. El refugio del ciudadano bajo su burbuja cristalina era un retroceso onírico al mundo acogedor del estado fetal, un mundo templado y protegido de las amenazas exteriores.”5 Antonio Accame vive ese espíritu, ese ambiente y desde el punto de vista artístico ve su ciudad como una exposición (con 18 años ha vivido una exposición nacional en Extramuros de Cádiz en Punta de Vaca- 1887) y acabará contagiado de estas exposiciones universales (París, Torre Eiffel, 1889). No podemos entender a nuestro artista fuera de este ambiente, sino contagiándose de lo visto y las corrientes artísticas que se movían a su alrededor como el neogótico, el neomudéjar, el historicismo o el eclecticismo. Se hace experto de la llamada arquitectura efímera a nivel local, desarrollando su imaginación de manera abundante en los acontecimientos festivos de la ciudad desde principios del siglo XX fundamentalmente y con mayor éxito imaginativo en el Carnaval, al cual le dio un carácter muy personal y artístico, que eclosionaron en las vanguardias de la época como el modernismo o el japonismo. Aunque sea salirnos de la cronología de nuestro personaje, no podríamos entender la obra de Accame sin entender la ciudad que se va forjando en el último tercio del siglo XIX, y de forma determinada la figura del valenciano Juan Valverde y Cubells, alcalde de Cádiz ( 1861/65 y 1869/71) y la I Exposición Marítima Nacional celebrada en esta ciudad (1887) a la que nos hemos referido, que fue promovida por el presidente de la Diputación de Cádiz Cayetano del Toro, quien a la sazón será Alcalde de Cádiz en los años de mayor apogeo de las instalaciones del artista y su primer mentor. No debe ser casualidad. Retratista, pintor, destacó principalmente por su creatividad y buen gusto a la hora de diseñar, proyectar y ejecutar los exornos con los que se celebraban los festejos en la ciudad. Juan Valverde tiene entre su méritos impulsar la llegada del ferrocarril, la mejora de los muelles, la ampliación de la plaza frente a la catedral, el alumbrado de gas para toda la ciudad, el adoquinado de calles, la construcción del Gran Teatro y también apoyó con dinero público las fiestas de Carnaval, y amplió la fiestas del Corpus hasta convertirlas en la famosa Velada de los Ángeles, en el Paseo de las Delicias. Fue elegido presidente de la Academia Provincial de Bellas Artes y Diputado a Cortes por Cádiz. Su preocupación no sólo la volcó en las obras y proyectos mencionados, sino que también le llevó a interesarse profundamente por las fiestas. Las veladas surgidas del Corpus empiezan a organizarse a partir de 1861 y darían origen desde 1871 a la Velada de Nuestra Señora de los Ángeles, que fue trasladada al mes de agosto para dar mayor atractivo a la ciudad durante la época veraniega y ubicada en el Paseo de las Delicias (actual Parque Genovés). En ella había espectáculos, casetas, cafés, buñolerías, actuaciones, Tiro de salón, Cosmoramas... Da idea de la magnitud e importancia que se le da a estos festejos la descripción de la Velada de 1871 donde se instaló un local para representaciones teatrales construido con graderíos, butacas y escenario del entonces Circo Gaditano. Cada año se renovaba la decoración. En 1891 dejan de celebrarse las Veladas debido a la remodelación del Paseo de las Delicias y hasta 1901 el Ayuntamiento no recuperó la fiesta.6 Tanto el Corpus como la Velada son dos de las principales citas “festivas” en las que trabajó Accame. De hecho el primer boceto que se conserva de nuestro artista es la de la iluminación de la Velada de 1902 para el frente de la calle Asdrúbal (actual González Tablas). Aunque el elemento fundamental del Corpus era y es la solemne procesión, a su socaire el Ayuntamiento impulsó el aspecto lúdico engalanando la ciudad, principalmente la actual Plaza de San Juan de Dios (que anteriormente se denominó Plaza de Isabel II y Plaza de la República) donde se montaban tribunas, toldos, guirnaldas, alfombra floral, gallardetes…y donde destacaba la portada diseñada para la ocasión.7 Accame intervino en la decoración de la fiesta del Corpus de 1907 junto con su amigo y pintor Federico Godoy (primera referencia documental que encontramos) trabajando ambos de manera constante en el embellecimiento de la ciudad durante muchos años, hasta que Godoy es trasladado en el año 1929 a la Escuela de Bellas Artes de Valencia. Como decimos la Comisión de Fiestas del Ayuntamiento le encarga este año la realización de la Velada al Sr. Accame, se dispone de un pequeño presupuesto de 20.000 ptas. por ello y ante la tardanza en la programación de las fiestas que se comienza en el mes de julio, se decide que el alumbrado sea por gas, sin perjuicio de poner arcos voltaicos. El templete levantado por el artista, con 14 metros de altura, tenía una cúpula de estilo bizantino y un remate en forma de cruz encerrado en un círculo, en total se utilizaron 1.242 luces, mas cuatro arcos voltaicos de las lámparas de estilo chinesco colgantes con “… proporciones justas y adecuadas al paisaje, la sencillez y movimiento de las líneas, la irreprochable combinación de luz y color…”8 122 intermedios Ayuntamiento de Cádiz. Archivo Histórico Municipal. Fondos Accame El Diario de Cádiz, hace una descripción pormenorizada de los exornos de ese año de la que tomamos unas pinceladas: ¨La “Carrera” estaba dispuesta con mucho gusto . Las calles de Cobos y Cristóbal Colón, tienen colocados arcos voltaicos envueltos en grandes coronas ducales de mimbre dorado y flores, con lluvia de estas mismas flores en hilos de mar de dos metros de largo. Además, ostentan multitud de pabellones de lanilla de colores variados, pendientes de coronas de yedra y guirnaldas salpicadas de rosas. La calle Duque de la Victoria está exornada con exquisita elegancia y en estilo modernista… La plaza de Isabel II, aunque su decorado es muy sencillo, resulta asimismo elegantísimo… En la calle de Alonso el Sabio, aparecen los mismos focos voltaicos, coronas y lluvias de flores que en las restantes de la “Carrera”, y además se han colocados tres magníficas alegorías de la festividad que se celebra.¨9 El trabajo de ambos artistas fue repitiéndose año tras año, con nuevos adornos, nuevas ideas y también reutilizando los motivos decorativos de temporadas anteriores. Se solía embellecer con nuevos diseños la calle Duque de la Victoria (actual calle Nueva), así como la Plaza de San Juan de Dios, y en las calles Alonso el Sabio (hoy, calle Pelota), Cobos y Cristóbal Colón se reutilizaban los arcos, coronas, gasas o guirnaldas que ya habían sido usados. En 1911 el Diario de Cádiz resalta el buen trabajo de Accame y Godoy aunque señala la necesidad de más potencia de luz y un par de arcos mas en los extremos del paseo, pero achaca esta deficiencia a la poca consignación económica del presupuesto.10 En 1918 vuelve a haber problemas en el alumbrado por la falta de fluido eléctrico y la carencia de material para la iluminación de las casetas proyectadas por Accame.11 Don Antonio seguía creando escenarios, corrían nuevos gustos en la decoración y nuestro artista supo recrearlos en su ciudad. Aunque el artículo publicado en el Decenario satírico Don Preciso es un poco extenso vale la pena entresacar la opinión de su autor al respecto de la Velada de ese año: “Confesemos francamente que aquella Velada de Nuestra Sra. de los Ángeles…es susceptible de imitaciones y mejoras. Si aquello fue arte decorativo, arte moderno hay ahora que supera y enriquece los antiguos moldes. Si artistas hubo entonces, artistas muy notables y muy ilustres tenemos ahora…que separándose de los añejos moldes, crean lo que al modernismo se adapta, lo que el ambiente local exije (sic)… Y, Cádiz, …cuya Velada de agosto no podía morir a manos de munícipes adocenados y faltos de iniciativas tiene…un Antonio Accame, artista de notorio valer, popularísimo, al cual desde hace años le han sido encomendados el exorno y los motivos decorativos de casi todas las fiestas cívicas y religiosas costeadas por nuestro municipio, y todas las particulares que se han celebrado en nuestra población. Y Accame, repetimos, fue el designado para hacer que renaciera la antigua y tradicional Velada de agosto; ya sin campo donde instalarse, reducida al estrecho límite del paseo de un parque, con pobreza de Destacaba en el trabajo del Sr. Accame la mano de obra primorosa, la perfección geométrica de las diferentes formas a las que somete la caña de bambú, no era un trabajo utilizado para festejos públicos ya que estaba hecho con compás y escuadras como si fuesen a ser vendidos o expuestos. Ayuntamiento de Cádiz. Archivo Histórico Municipal. Fondos Accame 123 intermedios alumbrado eléctrico, porque el municipio atraviesa por un triste periodo de economías y con escasez de elementos porque la consignación para fiestas es muy limitada. Y Antonio Accame, nuestro paisano, nuestro artista querido, mide, estudia de una ojeada el gran problema que tiene que resolver; llama a un Godoy, gloria del arte pictórico gaditano, toma de auxiliares a un Somavia y a un Leal que empieza y promete; y con inspiración que todos elogian, que los gaditanos admiran, que los forasteros aplauden, hace renacer, pero modernizada, llena de luz, de poesía y de color, la Velada de Agosto; Velada que ya no tiene aquellos casetones monumentales, todo lona, todo cortinas, todo enrejados, todo colorines; ni aquellos arcos monstruosos de bombillas de gas, ni aquellos grimpolones de feria de aldea; ni aquel curioso alumbrado de vasillos azules y rojos; velada que semeja decoración teatral; que transforma un paseo, en jardín de hadas, que hace brotar fuentes con surtidores mágicos de aguas cristalinas, donde jamás las hubo; que eleva pedestales y arcos de flores, donde había aridez; que simula artísticas estatuas, que hace, en una palabra, llevar la admiración a los labios y el éxtasis a la vista…”12 “…Se facilitarán al Sr. Accame cuantos enseres existen en los almacenes de la ciudad propios de esta clase de instalaciones, a título de depósito, permitiéndosele su reparación y transformación, siempre que sea para el mejoramiento de los referidos enseres…” Destacaba en el trabajo del Sr. Accame la mano de obra primorosa, la perfección geométrica de las diferentes formas a las que somete la caña de bambú, no era un trabajo utilizado para festejos públicos ya que estaba hecho con compás y escuadras como si fuesen a ser vendidos o expuestos, porque el bambú había que trabajarlo con agua muy caliente y el y su equipo conseguían unos aritos perfectamente redondos, era un trabajo chinesco.13 Su equipo de trabajo era siempre el mismo, se rodeaba de los mejores en su especialidad, Godoy en primer lugar con su labor pictórica, Rafael Louzado con la instalación, Manuel Gil de la Cooperativa Gaditana, Leal, Somavia, Moya con la instalación de palos y toldos, y muchos mas que sería exhaustivo enumerar. Sin embargo cinco años mas tarde la Velada ha quedado reducida a la mas mínima expresión14 Ayuntamiento de Cádiz. Archivo Histórico Municipal. Fondos Accame Son de interés los contratos que firma Acame con el Ayuntamiento para darnos una idea de la mecánica en cuanto a su trabajo por encargo, al igual que el reciclaje de elementos decorativos. Así, en 1921 el contrato que firma, en el punto 3 dice: “…Se facilitarán al Sr. Accame cuantos enseres existen en los almacenes de la ciudad propios de esta clase de instalaciones, a título de depósito, permitiéndosele su reparación y transformación, siempre que sea para el mejoramiento de los referidos enseres…”15, lo que viene a redundar en la idea de la reutilización de los motivos decorativos. Por curiosidad, hemos de señalar, que por el trabajo de ese año el artista cobró la suma de 3.100 Ptas. 124 intermedios En 1925 se recoge, en el borrador del proyecto que presenta para el Corpus, que sobre el presentado el año anterior se harán algunas variaciones debido a que la mayoría de los motivos estaban rotos. En 1926 no se convoca concurso dado los estrechos límites económicos en que se han de desarrollar las fiestas, Accame no obstante asume el exorno de la carrera, y nos han llegado excelentes descripciones de la decoración de ese año. Año 1931 (14 de abril, II República) el comité de Iniciativas y Propaganda especifica en el contrato firmado con el Sr. Accame, una serie de condiciones en cuanto a los exornos. En el primer punto se le obliga a sustituir el diseño del motivo de la calle Alonso el Sabio, en el que había ideado un cruz, por el escudo de la ciudad, adjuntándosele desde el Ayuntamiento un modelo determinado. En el siguiente punto del mencionado contrato, se habla de que el exorno de las calles Duque de Ciudad Rodrigo (actual calle Cobos) y Cristóbal Colón, serán confeccionados por Accame utilizando motivos de propiedad municipal, poniendo como condición expresa de que en los mismos no habrá de figurar motivo religioso alguno…”16 . La situación política en la que se encontraba la ciudad marcaba el periodo, con un ayuntamiento presidido por el republicano Emilio de Sola y donde a mediados de mayo17, en días próximos a las fiestas del Corpus, hubo saqueos y quema de edificios religiosos. No celebrar una festividad fuertemente arraigada podría provocar más problemas y decidieron adornar la fiesta como siempre pero quitándole todo el sentido religioso. Aunque sin ninguna duda, de todas las actividades artísticas desarrollada por Antonio Accame Scassi, la que le otorgó más popularidad y reconocimiento entre sus contemporáneos, por la que ha sido más recordado posteriormente y la única faceta que ha sido objeto de estudio historiográfico, es la vertiente relacionada con su trabajo en el carnaval gaditano. Habiendo ya destacado nuestro autor en las Veladas del Corpus y de los Ángeles, era natural que su colaboración fuera solicitada para el carnaval. Tres fueron los ejes principales donde se desarrollaran los trabajos de Accame: el ornato en la calle, la construcción de carrozas y el adorno de coches para la cabalgata y, finalmente, el Gran Teatro, que desde 1926 recibirá la denominación de Gran Teatro Falla. Los más importantes trabajos de Antonio Accame en los espacios callejeros se centraron fundamentalmente en la Plaza de la Constitución (hoy de San Antonio), espacio céntrico que posibilitaba, por su propia configuración, amplia y diáfana, una facilidad en su intervención, con una visibilidad muy difícil de conseguir en lugares con otras características ; con todo, el entorno de la plaza, en concreto la calle Ancha, que en muchos casos hizo de antesala o de corredor de acceso, se beneficiaron de su cercanía, compartiendo en ocasiones la misma tendencia iconográfica. Otro espacio escénico que contó con un tratamiento especial fue la calle Duque de la Victoria (hoy calle Nueva), aledaña a la Plaza de San Juan de Dios, donde se ubica el Ayuntamiento, y en la cercanía de la estación de ferrocarril, lo que convierte a este lugar en un primer contacto visual para el forastero con la riqueza ornamental de la fiesta. Además de los habituales diseños de iluminación que el propio Accame elaboraba para este entorno y para muchos otros, es de destacar la realización del “Balcón veneciano”, con personajes de la comedia del arte italiana que aparentaban arrojar papelillos, y que, en 1928, “flotó” sobre la ciudadanía transversalmente simulando arrancar de la fachada de un edificio, como continuación tipológica del mismo. La primera intervención tuvo lugar en 1907. Se trata de “La sombrilla rosa”. Su emplazamiento será en la Plaza de la Constitución, y ha sido definido por Mireia Freixa, como una manifestación de la asimilación popular en Cádiz del modernismo como lenguaje decorativo, con un claro antecedente en las nuevas casetas de la Velada de los Ángeles del año anterior18. Por su parte, Alberto Villar Movellán, indica de esta obra “que fue una especie de manifiesto Ayuntamiento de Cádiz. Archivo Histórico Municipal. Fondos Accame vanguardista, en cuanto se aceptaba plenamente el modernismo”19 Con 14 metros de altura, el conjunto arquitectónico de “La sombrilla rosa” posee dos funciones, una prioritaria ornamental, de un gran impacto visual, y la segunda la de ser un espacio elevado, a modo de tribuna, para actuación de las orquestas y las agrupaciones carnavalescas ; para su acceso contaba con 1 escaleras en cada una de las esquinas, y remarcaba el papel protagonis125 intermedios ta de esta plaza en la fiesta. Su diseño es un claro ejemplo de la estética modernista, contando con el característico tratamiento floral con ondulaciones, tan del gusto de este movimiento. Contaba también con iluminación eléctrica entre el entramado textil de la sombrilla abierta. Villar Movellan indica que el diseño arquitectónico se debió inspirar en construcciones metálicas, con el precedente de la “Pasarela” de la Feria de Abril de 189620 Para 1908, Accame repite básicamente el modelo anterior que tanta asombro popular había concitado, y concibe “La sombrilla lila”. En 1909 se eleva en el centro de la plaza la “Maceta de lirios”, también de claro regusto modernista por la elección del motivo y el tratamiento dado al mismo. 1911 vio nacer “La caseta japonesa”, de 15 metros de altura, en colaboración con Federico Godoy para todos los aspectos pictóricos, comenzando en la arquitectura de Accame las referencias al orientalismo y al exotismo. Sobresale la recreación de los característicos tejados superpuestos a distintos niveles, tan arraigados en el imaginario popular como referencia clara del extremo oriente, reforzada además esta visión por un elefante en cada una de las esquinas que sostenían todo el conjunto. La iluminación a base de farolillos asiáticos incrementó esta visión y, además, la calle Ancha poseyó el mismo discurso narrativo, formando un continuo con la plaza. En 1912 se repitió el mismo motivo. Después de varios años que por motivos económicos no contó con las espectaculares recreaciones de Accame, aunque si intervino más austeramente, 1927 vio de nuevo un trabajo singular de nuestro artista. Se trata del “Pavo real”, que elevado sobre un pedestal que arranca del escenario, alcanza un volumen de 12 metros de largo para todo el cuerpo, trabajado en madera y con un brillante colorido. Nuevamente el orientalismo está presente en la representación con la ave exótica. Tras otra creación de inspiración modernista en 1928, el carnaval de 1929 trajo una de las más singulares obras de Accame, el “Jarrón árabe” ; no olvidemos que este año es el de la Exposición Iberoamericana de Sevilla, con una repercusión importante en toda la Baja Andalucía, y Cádiz quiso dejar su impronta, dado el foco de atracción turística que supuso este evento. El motivo elegido fue un jarrón que recuerda a los de estilo nazarí21. Con 13 metros de altura, su interior se abrió el Domingo de Piñata en seis partes, asomando por los huecos seis moras arrojando flores y papelillos, mientras que en su parte superior se desplegarían banderas de colores .22 El recuerdo de la obra de Antonio Accame en la historia del carnaval gaditano es una constante en la narración nostálgica de tiempos anteriores, a menudo comparándose críticamente con los trabajos efímeros de la actualidad. El ornamento elegido para 1930 fue un centro de mesa con dos niveles y profusión de bombillas eléctricas, siendo éste la última de las grandes intervenciones del artista en este lugar, ya que la última correspondió al último carnaval, el de 1936, donde nuestro autor reaprovechó un elemento utilizado en una carroza del carnaval de 1929, el “Elefante hindú”. Otro de los ámbitos de actuación de Antonio Accame Scassi fue el de construcción de carrozas y el de engalanamiento de vehículos a motor, todo ello para la cabalgata. Quizás uno de los trabajos más notables fue el realizado para la cabalgata, denominada del Dios Momo, de 1929, que realizó tres salidas y que se cuidó especialmente dado el año emblemático en que transcurre. Accame colabora en la misma con 3 carrozas: la carroza del “Dios Momo” estaba formada por un elefante de 4 metros de altura, donde un personaje disfrazado de hindú representa al Dios, la carroza de “La Locura” consistía en un gran caracol sobre plataforma en cuya concha va sentada la locura, y una figura que sale del lomo del animal le ofrece champagne y la carroza “Cádiz” estaba formada por un carro de triunfo romano que se remata en una concha, tirado por dos leones dorados, de los que parten cintas que son llevados por 3 nereidas, además el escudo de la ciudad y monedas de Gadir completan el conjunto 23. Accame también diseñó carrozas para entidades privadas y publicitarias, siendo recordada la de la Instaladora Eléctrica, de la cabalgata de 1933 24, que representa una 126 intermedios bombilla abierta en su parte delantera, con un asiento para la ocupante; los elementos constructivos iban montados sobre la plataforma de un pequeño camión.25 Por último, la actividad decorativa de Accame tuvo como espacio privilegiado el Gran Teatro Falla, donde se celebraban muchos de los bailes de carnaval de la burguesía gaditana, y donde curiosamente, desde su fundación, estuvo prohibida la celebración del aspecto más popular del carnaval, el de sus agrupaciones musicales, relegadas al Teatro del Parque o al Principal; todo ello nos habla de un teatro para un público burgués, donde el baile de sociedad era la única actividad carnavalesca tolerada.26 En estos bailes de carnaval, la ornamentación conjunta de Accame con la colaboración de Godoy27 era uno de los atractivos más esperados anualmente. Cada carnaval, el Teatro sorprendía a los asistentes con un nueva decoración específica. Una de las peculiaridades de esta intervención era la incorporación del espacio escénico al resto del teatro, en el cual previamente se han retirado todas las butacas, creándose una nueva superficie a la que transformar. Normalmente se repitió el mismo esquema compositivo: una pieza central de ornato, en consonancia con el espacio creado en la zona correspondiente a la escena, y la decoración genérica de la lámpara central o la piñata, más los exornos genéricos de palcos y las luminarias. Los motivos elegidos son muy diversos, siendo lo realizado en la década de los 20 y los 30 los más significativos, de los cuales destacaríamos los siguientes : 1924 tendrá como motivo central a Colombina y Pierrot danzando en correlación con un salón francés, 1925 una fuente luminosa con salón, 1926 un jarrón árabe con una recreación de patio mudejar en la zona de escena, 1930 estuvo presidido por la figura denominada “la polonesa”, bajo una lámpara monumental, 1931 vio como el centro fue ocupado por un jarrón Sevres en consonancia con un salón barroco.28 El recuerdo de la obra de Antonio Accame en la historia del carnaval gaditano es una cons- tante en la narración nostálgica de tiempos anteriores, a menudo comparándose críticamente con los trabajos efímeros de la actualidad. Un ejemplo de la valoración de lo realizado por nuestro artífice es el siguiente texto : mayo de 1921. Colección Accame 16. Contrato que se formaliza entre el Comité de iniciativas y propaganda de este Excmo. Ayuntamiento y el artista Don Antonio Accame, para el exorno de las calles de la carrera del Corpus. Cádiz, 8 de mayo de 1931. Colección Accame. 17. Fierro, 1993, pp. 253-254 “No es justo hablar de los carnavales gaditanos sin dedicarle un recuerdo y un homenaje a don Antonio Accame, el hombre que supo interpretarlos plásticamente y montar para su celebración fantásticos escenarios callejeros, culminando su arte en los monumentales motivos que instalaba en la plaza de San Antonio, plaza mayor de la fiesta, donde valiéndose de livianos materiales -tela, listones de madera, plebo, mimbres y pintura- creaba bellísimas figuras que centraban el recinto, que luego dejaba enmarcado con un exorno auxiliar que convertía la plaza en un salón y que al llegar la noche y encenderse en todo su contorno, junto con las restantes calles de los clásicos itinerarios carnavalescos, conseguía dar a la ciudad un aspecto de fiesta inconfundible”. 29 18. Freixa Serra, Mireilla. El modernismo en España. Madrid: Cátedra, 1986. Para esta autora el modernismo en Cádiz se circunscribe principalmente en la decoración comercial y en la Ayuntamiento de Cádiz. Archivo Histórico Municipal. Fondos Accame (1973), pp. 371-429. artista y artesano del carnaval” Actas VII Congre- 20. Villar, 1973, p. 395 so del Carnaval, (Cádiz, 1994), pp. 342-343 21. En este sentido es curioso señalar como en 3. Gómez Ventoso, M ª del Carmen. “Vicisitudes 1927 apareció un jarrón similar, hoy en el del monumento a Cayetano del Toro”, en Real Museo Arqueológico Nacional, en las obras Academia Hispano Americana de Ciencias, de reparación de la Cartuja de Jerez, que Ac- Artes y Letras (2015. Revista digital número 5) came debió conocer dado la repercusión del 4. Fierro Cubiella Juan Antonio. Historia de la ciudad de Cádiz. Cádiz: el autor, 1993, pp. 243-247 5. Canogar, Daniel.Ciudades efímeras. Exposiciones Universales: Espectáculo y Tecnología. hallazgo, y que guarda similitud con el exorno carnavalesco. Merino Calvo, José Antonio. El arquitecto jerezano Francisco Hernández-Rubio y Gómez: 1859-1950. Jerez de la Frontera. Ayuntamiento, 1995, p. 20 6. Oslé Muñoz, Julián. Cádiz 1900 en las fotogra- 22. Osuna García, Fernando, Apuntes para la fías de Ramón Muñoz. Cádiz: Sílex, 1990 1990, Historia. Cádiz recuperada. La ciudad en el pp. 67-68 cine: 1910-1970. Cádiz: Diputación Provincial, 7. Oslé, p. 63 1994. p. 23. 8. Recorte de prensa sin especificar. De la do- 23. Osuna, 1994, p. 23. Cirici Narváez, Juan Ra- cuentación donada por la Familia Accame al món, “El arte de lo efímero: los montajes y Ayuntamiento de Cádiz e intergrada en el exornos carnavalescos en Cádiz”, en Carnaval Archivo Municipal. En adelante “Colección Acca- en Cadiz (Cádiz, 1993). Cádiz: Diario de Cádiz, me”. (En proceso de catalogación) 9. Diario de Cádiz. Suplemento al número del miércoles 29 de mayo de 1907 . “Colección Accame”. 1993, pp. 19-26 24. Cirici, 1994, pp. 341-356, p. 353. 25. Este ornamento todavía se conserva como reclamo publicitario en la fachada del local 10. Diario de Cádiz, jueves 4 de agosto de 1911. Colección Accame. 11. Recorte de prensa sin especificar. 2 de septiembre de 1918. Colección Accame. 12. Fernández Mayo, Manuel. “De decena en decena”. Don Preciso, Decenario Satírico Ilustrado, Cádiz 15 de agosto de 1920. Colección Accame. de la antigua Instaladora Eléctrica, en la calle Novena; en la última remodelación del espacio, desaparecida ya la Instaladora, la opinión popular logró salvarla de su desmantelamiento. 26. Miranda, Javier. Gran Teatro Falla : cien años en escena. Cádiz : Ayuntamiento, 2011. 27. Algunos de los óvalos pintados por Federico Godoy para el adorno de los palcos del 13. “La verbena de Hércules”. Noticiero Gaditano, de 30 de agosto de 1923. Colección Accame. 14. Recorte de prensa sin especificar. “Desahogo” de 13 de agosto de 1926. Colección Accame. 1. Llompart, Bartolomé. “Las manos mágicas de 19. Villar Movellán, Alberto.” Modernismo en Cádiz”.Archivo Hispalense (Sevilla), nº 171-173 2. Cirici Narváez, Juan Ramón. “Antonio Accame : Madrid: Julio Ollero, 1992, pág. 26 Este artista, pintor, diseñador, fue un pilar importante en todo lo relativo a la arquitectura efímera de la ciudad. Hemos dado un vistazo rápido y sin pormenorizar a su trabajo, pero no podemos olvidar que derrochó imaginación no solo en Cádiz sino que también disfrutaron de sus trabajos los principales pueblos de la provincia. La magia que destilaba la ciudad durante sus fiestas fue admirada por las poblaciones aledañas como San Fernando, Chiclana, Jerez donde fue requerido para exornar sus fiestas e incluso en Gibraltar donde la caseta que levantó, en 1911, con motivo de la celebración de la coronación del rey Jorge V fue alabada por la prensa de dicha población donde podemos leer: “...el diseño presentado por los referidos artistas ha merecido la aprobación de la Junta de Festejos, que ha quedado entusiasmada de la originalidad y gusto artístico que acusa la obra de los Sres. Godoy y Accame...”30 NOTAS arquitectura festiva de carácter efímero. 15. Contrato entre Don Ángel Puga y Molina, Teatro Falla, se han conservado al haber sido adquiridos por el Ayuntamiento gaditano. 28. Cirici, 1983, pp. 56-63. Cirici, 1994, pp, 354356. don Antonio Accame”. Suplemento Dominical presidente de la Comisión de Fiestas, autoriza- 29. Llompart, pp. 12-13 de Diario de Cádiz, 25 de febrero de 1979, pp. do por el Excmo. Ayuntamiento y Don Antonio 30. “Ecos diversos” El Anunciador.[ Gibraltar], 9 de 12-13 Accame y Scassi, artista, pintor. Cádiz, 7 de 127 intermedios junio de 1911. Colección Accame. ANTONIO ACCAME Exornos para el carnaval de Cádiz. Carrozas, luminarias, ornamentaciones del G r a n Te a t r o Fa l l a , t e m p l e t e s . D é c a d a d e l o s a ñ o s 1 9 2 0 Ayuntamiento de Cádiz. Archivo Histórico Municipal . Fondos Accame 128 intermedios 129 intermedios A N U N C I O S T E L E G R Á F I C O S obra inspirada en los más sólidos principios pedagógicos. Véndese: rústica 4 pesetas, encuadernada, 5. P ARA la curación de la Tuberculosis, Anemia, Neurastenia y Convalecencia, eminencias médicas recetan el Fosfogenol Vidart. P ASTILLAS JEBA. Curación de las enfermedades del estómago é intestinos, vómitos, eruptos ácidos, dolores gástricos. P ECHOS desarrollo, belleza y endurecimiento en dos meses. «Píldoras Circasianas Doctor Brün». Seis pesetas frasco. P EDID AMONTlLLADO fino «San Felipe». Envíos a domicilio. Jerez. P ELUQUERIA DE PASCUAL. Correos, 4, entresuelo. Servicio, 25 céntimos. .Restauración del cabello por el fuego. P HOTO-ART, DE MONTALVO. Trabajos corrientes y de arte. Precios baratísimos. Príncipe, 27, ascensor. Grandes novedades P P HOTO-HALL. ArtícuOSTALES. La primelos para fotografías ra y más importante buenos y baratos. fábrica de España. Placas 9x 12, a 1,75. Plaza Ediciones propias y de endel Ángel, 20. cargo en bromuro, mate y brillo; precios sin compeÍLDOTIAS CIRCA- tencia; ampliaciones, reSIANAS. 21 ·años producciones y toda clase éxito constituyen de trabajos fotográficos. indiscutible reclamo. Desconfiad imitaciones, pomURGA DE LOS REposos anuncios y ofertas YES. «Bombones· gratis. Sanix». Caja 2 pesetas en Farmacias. IN-PRETTY-PRINCESS. Artículos para ecibida cariñosímascotas. Véndese sima primera, imcollares, alimentos y conpaciente aguardos fecciones propias. Se re- sucesivos. Encuéntrome mite gratis. Visítenos. Po- triste, aburridísima, intosí 22, Sevilla. Preguntar tranquilizándome ocurripor Rita do pnílartdodla clonlordelos. Adórate, Rafaelita. OLICÍA PARTICULAR, Pesquisas, Investiecoge carta gaciones, Informes, lista H. númeVigilancias secretas. Conro. Billete 50 es: sultas a domicilio. «La Pro- 0,333.320. Escríbeme, es tectora». Santa Teresa, 10. mi única ilusión saber de ti. Te adoro; 6.239. or exagerado que sean tus deseos, meEPRESENTANreces mucho más. TES.-Importante Eres más querido de lo Casa. Exportadora que puedes desear. Prue- de Vinos, Anisados y Licobas las tendrás verdade- res, desea representantes ras cuando hablemos. Ur- en capitales y pueblos de gentísimo arreglo con tu España y América. TamloquisimaFea. bién viajantes a la comisión.-Dirigirse a Hijos de or qué me obs- Antonio Barceló, Málaga. tino en soñar que podrá usted ser ultana mía! Aquí en mía? Es que cuando me Ceuta como donde mira tiene usted ojos de quiera que me halle, Esperanza. ¡Cuántas veces te tengo tan conmigo que he pensado huir creyén- paréceme te estoy viendo dome malo, pero el canto y hablando, vida mía, de de Sirena de sus palabras tal manera, que materialme arrastra en sueños a mente me estoy mirando ver de lejos la silueta de en esos ojazos, vivísima mi adorable muñeca y… el expresión de la belleza amor disculpa! La adoro misma, de los que una tanto... tanto..., Lauro. sola mirada compensa to- P P P P P P R R R S 130 intermedios das mis contrariedades. Al salir de Sevilla te encontré tan seria, que me pareció verte triste y... ¡más bonita que nunca!. Esto y contrariedades últimos días aumentan enormemente mis más profundos pesares. ¡¡Qué pasará!!... Hoy también estuve reunión bocarti. Te quiere con delirio y tanto como te quiere sufre tu Chaldy. manalmente novedades. Tirajes de encargo para Editores y Almacenistas. Alfonso López y Compañía, Valladolid. T ARJETAS POSTALES: Esmalte color en todos asuntos; precios baratísimos convencionales a mayoristas. Madrid. T ARJETAS POSTALES. Grandes novedaABAÑONES. Curación des en Bromuros. en 24 horas, usando el Linimento Tortosa. Sepias y Fantasías. Precios únicos. Sección especial Frasco 50 céntimos. para América. Clemente ARA: Estoy contentí- Zurita, Valladolid. sima; tengo pretendientes á millares ODA SENORA eleempleando admirable gante y amante de «Depilatorio Victoria»; exsu salud, le interetirpa vello, pelo. Isabelita. sa la lectura del folleto «El corsé y su higiene», que ELLOS: Gratis notas remite gratis la casa Paprecios, colecciones, lau, Carmen. sobres, series, artículos filatélicos. CatáloREÑA ha puesto a go,. «España & Colonias». la venta los nuevos Francisco del Tarre. Condiscos para el Grasejo Ciento, mophone del mes actual, entre los que figuran los ilvio: Cartas vienen cantados por la Goya y la bien. Acudí cita; vi Amalia Molina. pena que no. Porque dices lo que pensaida mía: En Carmos son disparates, otra naval no debes cosa no podemos. La cita asistir ningún baie ahora sírvate para des- le a no ser en casas parpués. Quiérete mucho y ticulares. Ten seguridad no olvídate, tu A. A. no faltarían mal intencionados, como «Postal», ALLERES electro que tratarían crearte -mecánicos. Silva, conflicto con bromas alu12. Reparación de sivas que te proporciotoda clase de maquinaria narían serios disgustos. eléctrica. Construcción de Te quiero muchísimo, vidita mía, demasiado escobillas. para no tener presente ARJETAS POSTALES, cuanto pueda perjudicarEsmaltes, bromu- te. Levanta visillo prueba ros, Fantasías. Se- haber leido ésta. Adiós. S S S S T T T U V baile y canción por aurora herrera Los artistas que aquí se presentan han tejido de una forma abierta numerosas influencias y confluencias. Asociados por subgéneros interpretativos y amistades, en general, trazan una breve cartografía de los artistas que protagonizaron, entre otros, los subgéneros del cuplé, la copla y la revista. Estos subgéneros, con límites desdibujados, junto a los denominados grandes géneros – teatro, música, circo- generaron un nuevo concepto del espectáculo escénico de principios de siglo XX en España. Conocedores del vodevil, el cabaret, el music-hall, el cuplé , el teatro por horas o la revista, redefinieron y evolucionaron su trabajo llegando a alcanzar una gran popularidad en su tiempo, que sigue presente todavía en muchos españoles gracias a la trasmisión oral de nuestros padres. CONCHA PIQUER LA ARGENTINITA Concepción Piquer López, conocida como Concha Piquer fue una de las estrellas Encarnación López Júlvez conocida como “La Argentinimás relevantes de la copla española. Con 16 años marchó a Estados Unidos y allí ta” fue una artista que se dedicó al baile, la coreografía trabajó en los teatros de Broadway. y al cante. Su hermana Pilar López Júlvez, con la que formó pareja de baile en muchas ocasiones llegó a ser El director de cine español Benito Perojo la dirigió en 1930 en dos ocasiones; una la gran maestra del baile español de posguerra. en España y se tituló La Bodega, otra en París, El negro que tenía el alma blanca, con un sugerente título en esa época, donde la temática de los negros estaba de Su trayectoria fue fulgurante, empezando en el espectámoda en el espectáculo. culo desde muypequeña Su nombre está íntimamente ligado a Federico García Lorca y a los poetas de la generación del 27. Compartieron grabaciones sonoras, amistades como la de su Artista, bailarina de vanguardia, dotada de gran talento fue un claro exponente del amante Ignacio Sanchez Mejías , Rafael Alberti, Manuel feminismo de primeros de siglo. de Falla, Granados o Albéniz. TÓRTOLA VALENCIA Alrededor de su figura se creó un mito con versiones contradictorias con respecto Su trabajo fusionó el folcklore tradicional - andaluz y flaa su biografía que ella mantuvo siempre en el misterio. Artista poco convencional, menco- con las corrientes artísticas modernas de su tiemexpresó de una forma libre la emoción a través del movimiento. po. Coreografía e interpreta ballets , algunos de ellos diseInfluenciada por Ruth Saint Denis, Isadora Duncan y Löie Fuller entre otras, recha- ñados por Salvador Dalí y con canciones cuya letra sale zó la danza oficial, adentrándose en la danza griega como tema de inspiración. Al directamente de los versos de Federico García Lorca. igual que Ruth Saint Denis la influencia expresiva que ejercieron sobre ella los bailes indios, árabes o africanos, marcaron sus números coreográficos. Sus bailes más Exiliada, en 1945 la muerte la sorprende en Nueva conocidos fueron, La Danza Serpiente, la Danza Árabe, La Danza del Incienso, La York, tras bailar junto a su hermana Pilar, delante de Indalecio Prieto. bayadera o La Danza Africana. 131 intermedios TINA DE JARQUE y ARMAND GUERRA Tina de Jarque fue una vedette de leyenda y capacidad escénica, hija del famoso clown Antonio Jarque “ Tonitoff”. Desde muy pequeña conoció en directo el mundo del espectáculo. De sólida formación ,en España y el extranjero, Tina de Jarque comenzó su trayectoria en el cuplé y las variedades, protagonizó películas de cine como “Bigamia” dirigida en 1922 por Rudolf Walter, y fue interprete de famosas canciones como “ Al Uruguay” junto aLa Yankee y Alady. Conocida en todos los ambientes del espectáculo español, su trayectoria desembocó en actriz de revista, llegando a ser protagonista en ¡Como están las mujeres! del Maestro Luna o “ Las Corsarias” del Maestro Alonso. ARMAND GUERRA El director Armand Guerra también tuvo una vida de leyenda. Artista de vanguardia, productor, guionista, políglota, militante anarquista vivió en Rusia durante la revolución bolchevique a finales de los años veinte. Posteriormente traslado su residencia a Alemania, en la República de Weimar, sede entre otros centros culturales de la Bauhaus, durante los años más creativos de la cultura alemana del siglo XX. Creo una productora para hacer películas entre Alemania y España. Su vida también se vió truncada por la guerra civil española. Murió en 1938 tras ser arrestado por las tropas sublevadas. En 1936 protagonizó “ Carne de fieras” junto a la actriz francesa Marlène Grey apodada en España “ La Venus rubia”. Dirigida por el director de cine anarquista Armand Guerra, fue la primera película comercial donde se exhibía un desnudo en España. El comienzo de la guerra civil truncó su estreno. En 1992 fué restaurada y estrenada públicamente por primera vez. Tina de Jarque tuvo una corta y apasionada vida. Fue fusilada en 1937 junto a un miliciano con el que según se dice iba a escapar a Francia llevando consigo una maleta de joyas confiscadas. La verdad es que nadie sabe nada de una forma contrastada sobre su muerte. Existen muchas hipótesis sobre ello. Considerada por algunos como espía los rumores nos dicen que fue sacada por el régimen fuera de España a un lugar seguro, simulando su muerte y ya de mayor de una forma clandestina regresó a España. Se dice que cuando la película fue restaurada una mujer muy mayor fue a la Filmoteca y pidió una copia. Nunca se supo su nombre. 132 intermedios ALVARO DE RETANA EUGENIA ZUFFOLI Álvaro de Retana fue un aristócrata español nacido en Filipinas, escritor de éxito, periodista, dibujante y letrista del cuplé. Su prosa atrevida y elegante hizo de este artista, agitador incansable, uno de los grandes escritores de la primera mitad del siglo XX en España. Su estilo atrevido y elegante le permitió visualizar en sus obras la homosexualidad y el erotismo, sin abandonar nunca la provocación. Gran dama del teatro español, reconocida artista que comenzó su andadura en el espectáculo en las revistas y zarzuelas. Su nombre no se puede desligar del Teatro Apolo de Madrid en sus comienzos. Del género lírico, pasó Escribió dos de los grandes libros que nos dan a conocer el mundo del espectáculo al verso y luego a la alta comedia. De origen italiano en España: La Historia del arte frívolo publicado en 1964 y la Historia de la canción fue una de las responsables en introducir las obras de española en 1967. grandes escritores como Nicodemi o D´Annunzio que interpretaba intercaladas con obras de grandes literaEn esta exposición recogemos algunos textos que dejó escritos sobre las divas de tos españoles como Jacinto Benavente. la época y depositados en el Museo Nacional del Teatro en Almagro. Poseía un gran talento y una voz de tiple que le permitía actuar con registros marcadamente trágicos. LA FORNARINA Se casó muy joven con José Bódalo con el que tuvo un hijo José Bódalo unos de los más insignes actores del Consuelo Vello Cano fue una de las más conocidas estrella del cuplé al estilo siglo XX. francés. La fama le llegó en la primera década de siglo XX a nivel nacional e internacional llegando a ser una de las figuras relevantes de la publicidad en España. Conocida por su forma de cantar, sin estridencias y sus movimientos sensuales cuando actuaba fue la primera artista que cantó El último cuplé, Clavelitos o El sátiro del ABC. Su vida se apagó con tan solo treinta y un años. 133 intermedios PASTORA IMPERIO Pastora Rojas Monje, conocida como Pastora Imperio, fue una gran artista española que brilló como bailaora y cantaora de prestigio nacional e internacional. Fue hija de una de las grandes artistas del flamenco del siglo XIX, Rosario Monje “ La Mejorana”. Amalia de Isaura Debutó como en 1906 con una obra de los hermanos Álvarez Quintero, llegando a ser una de las grandes caricatas de su época. Sus padres fueron reconocidos artistas, la notable triple cómica Carmen Pérez y el famoso maestro Isaura, director de compañías de zarzuela. La Isaura como se la conocía en el argot de la época tampoco se puede desligar del Teatro Apolo. Eran Desde comienzos de siglo empezó a trabajar en el conocidos sus diálogos con el público entre interpretaciones. teatro debutando, en el género de la zarzuela junto a otras afamadas artistas como La Fornarina o La Bella Durante muchos años fue pareja artística de Miguel de Molina logrando grandes éxitos. Su colaboración se vio truncada por la marcha al exilio de Miguel de Molina. Chelito. Uno de los episodios escénicos más importantes del primer tercio del siglo XX en España en 1915, fué el estreno en el Teatro Lara de Madrid de El Amor Brujo, obra compuesta para Pastora Imperio por su amigo Manuel de Falla. El libreto fue escrito por Gregorio Martínez Sierra. Esta obra tuvo una gran relevancia en las dos décadas siguientes. Su internacionalización, en 1925, vino de mano de La Argentina, coreografiada y bailada por Vicente Escudero. Durante seis años, desde 1928 hasta 1934 Pastora Imperio se retiró de la escena regresando a las tablas con una nueva versión de El Amor Brujo junto a La Argentina, Miguel de Molina y Vicente Escudero. Por esta época se hicieron muy famosas sus pasodobles como el recordado ¡Viva Madrid¡ Su colaboración en el cine está también reconocida y en esta exposición la podemos ver en María de la O del director José Luis Sáenz de Heredia, junto a una joven y vigorosa Carmen Amaya. Miguel de Molina Miguel Frías de Molina conocido como Miguel de Molina fue el primer hombre en cantar el repertorio de las cupletistas sin imitarlas, sin vestirse como ellas ni afeminar la voz ni el gesto. Transformó la copla y fue reconocida su capacidad para trasgredir y reinterpretar el género. Fue gran admirador de Federico García Lorca y de Rafael del poeta Rafael de León, este último, escribió la famosa copla “Ojos verdes” que Molina cantó en muchas ocasiones. Pareja artística de la gran actriz cómica Amalia de Isaura durante muchos años fue perseguido y golpeado por su condición de homosexual y republicano. En 1942 se exilio en Argentina. 134 intermedios apuntes sobre divas Álvaro de Retana Lola Membrives 1903 Celia Gámez. 1925 Por esta fecha se presentó en el teatro Apolo de Madrid como tiple, cantante, cómica y bailarina. Lo mismo interpretaba el Carlos de “La viejecita”, que bailaba el Make Walk en “La contrata”, apropósito escrito para ella por los Álvarez Quintero. Estrenó en el Apolo “El perro chico”, de Arniches y García Álvarez, con música de Quinito Valverde y José Serrano. Al estrenar “El arroyo”, sainete de López Silva y Pellicer, que pasó sin pena ni gloria, se advirtió las facultades de actriz de la Membrives. Por esta fecha se presentó como cantora de melodías argentinas en Romea de Madrid. En efecto, después de actuar como tiple de género chico en bastantes temporadas yendo y viniendo de su país natal, República Argentina, al adentrarse en la madurez, se dedicó a hacer comedias y aquí resplandeció todo su talento. Estrenó “Pepa doncel” de Benavente; “La Lola se va a los puertos” de los hermanos Machado y otras producciones de José María Pemán, Marquina, los Quintero y García Lorca. También hizo sus actuaciones como estrella de la canción. Es la comediante mas inteligente y estudiosa de 1950. Todo en ella esta meditado. Lo único sensible es que se dedicara tan tarde al drama pues, hasta la cincuentena doblada, no pudo mostrarse genial. Contaría de diez y ocho a veinte años, ni uno más. No produjo sensación artística ninguna, aunque como mujer se celebró como merecía su resplandeciente hermosura. Se dijo que en Buenos Aires, su ciudad natal, había actuado de bataclana -corista vulgaris- pero aquí en Madrid el año 1926 estrenó como vedette “Las castigadoras”, revista alegre de Mariño y Lozano con música de Alonso, decidido protector de Celia. Sibió como la espuma en su modalidad de vedette revisteril. Se la denominó “Nuestra señora de los muslos”. A lomos de Alonso ascendió a los escenarios de Romea y Pavón estrenando las mejores producciones de éste compositor, siempre ligerísima de ropa. En 1950, ya casada, interpreta revistas a todo lujo y perfectamente morales. Muy afecta al Glorioso Movimiento, tuvo por padrino de su boda al general Millán Astray. En 1950 era la mejor vedette española y la más reverenciada por el público. Ninguna artista como Celia acertó a superarse como ella por la constancia en el estudio y estilización de sus propias facultades. ¡Salve! En 1950 reapareció en Madrid – Teatro de la Comedia – estrenando “Paca Almuzara” obra de José María Pemán donde, si la producción no era tanto como pretendían panegiristas amigos del autor, la labor de Lola si era admirable. Francisca Marqués. Raquel Meller. 1930 Tina de Jarque. 1920 De esta época es el retrato que la reproduce en su creación La Monjita, cuplé musicado por Jacinto Guerrero. Por esta fecha, contando diez y seis años, apareció como cupletista. De caliginosa belleza escultural, muy expresiva a pesar de ser catalana, ascendió rápidamente a la celebridad varietinesca. Se vestía con buen gusto encomiable. Fué raptada para la revista y no tardó en ser cotizada notablemente por los empresarios de esta modalidad teatral. En las toaletas sintéticas, Tina producía calambres a los espectadores impresionables. Poseía voz afinada aunque sin extensión, pero expresaba con picardía elegantísima la intención de un cuplé. Durante la guerra fue detenida por un dirigente rojo, comandante de un batallón de milicias – Abel Domínguez- quien enamorado de ella la hizo gracia de la vida a cambio de concesiones en que ella estaba entrenada. No logró despojarla de la joyas, pero la obligó a seguirle en una aventura muy arriesgada. El se fugaba de España con diez millones de pesetas en oro y alhajas, procedentes de saqueos revolucionarios y fraguaba embarcar con Tina en un barco alemán fondeado en Alicante para refugiarse en la Argentina. Ella le siguió segura de que de no hacerlo la mataría. En Alicante fue frustrada la fuga por el gobierno de la República y tanto ella como él fueron fusilados. Raquel debutó de diez y seis años en los music-halls del Paralelo barcelonés. Pronto fué un ídolo del público jaranero. Cantaba deliciosas atrocidades con voz dulcísima y expresión maravillosa. Bonita e interesante como mujer, se presentó en Madrid en 1908 cantando en camisa el célebre cuplé de La Pulga, en el teatro de la Encomienda, una barraca que por entonces señoreaba aquella calle barriobajera. En 1911 al aparecer La Goya con su repertorio para ursulinas, la Meller adoptó el repertorio de Aurorita y depurada en su arte actuó en los teatros del centro del Barcelona. Ascendió su éxito al reaparecer en Madrid lo hizo con canciones aptas para los obispos. Fué contratada para hacer una semana de actuación en el teatro Español. Al cruzar la frontera del éxito de Raquel en el extranjero superó al de su patria. Irascible de carácter, envidiosa, engreída, generalmente odiada por todas sus compañeras. Se casó con el literato guatemalteco Enrique Gómez Carrillo, que fué quien contribuyó a refinarla. No se explotó como mujer, todas sus aventuras fueron desinteresadas y desesperó a sus amantes con su genio. En 1950, renqueante, actuaba como fin de fiesta en cines de barriada de Barcelona. Tomó parte en un programa de la compañía de Los Vieneses, sin pena ni gloria. Se lamentó siempre de no poder haber actuado en México, ni en París. 135 intermedios Antonia Mercé, La Argentina. MUSEO NACIONAL DEL TEATRO, almagro. Antonia Mercé, La Argentina (1890-1936). Fot. D’Ora (París). c.1928 136 intermedios 137 intermedios Tórtola Valencia MUSEO NACIONAL DEL TEATRO, ALMAGRO. Tórtola Valencia (1855-1955). Bailarina. Fot. desconocido. Museo Nacional del Teatro, almagro. Tórtola Valencia en “Danza Incaica” Fot. desconocido. Nueva York.1917 Museo Nacional del Teatro, almagro. 138 intermedios Tórtola Valencia en el Hotel Maury en Lima (Perú). Fot. desconocido. 1925 Museo Nacional del Teatro, almagro. Tórtola Valencia (1855-1955). Bailarina. Fot. desconocido. Museo Nacional del Teatro, almagro. Tórtola Valencia en la “Danza del incienso”. Fot. desconocido. 1912 Museo Nacional del Teatro, almagro. Tórtola Valencia en la “Danza del incienso”. Fot. desconocido. 1912 Museo Nacional del Teatro, almagro. 139 intermedios Tórtola Valencia (1855-1955). Bailarina. Fot. desconocido. Museo Nacional del Teatro, almagro. Tórtola Valencia (1855-1955). Fot. Goyzueta (Lima. Perú). c.1926 Museo Nacional del Teatro, almagro. exposición intermedios Créditos Recortes Para esta publicación se han extraido fragmentos de de las principales revistas del primer tercio del siglo XX, entre las que se encuentran revista B&N, Mundo Gráfico, La Esfera, El Sol, Heraldo de Madrid, La voz y La Libertad. Organizan Acción Cultural Española, AC/E Los chistes de Ramper Centro Cultural Conde Duque. Ayuntamiento de Madrid Comisariado Aurora Herrera ADIVINANZAS Coordinación Miguel Pedrazo Alma Guerra ¿En qué se diferencia un toro de un chinche?. Diseño y proyecto expositivo Estudio Aurora Herrera: Aurora Herrera Gómez Raquel Gutierrez Colmenarejo Judith Urtiaga de Vivar Colaboradores: de esas de “hebra “. De tercer plato nos sacaron pimientos rellenos de huesos de aceitunas, y el cuarto plato….pa dejar los huesos de la aceitunas.” En que el toro lo pican antes de matarlo y la chinPIROPOS che pica antes de que la maten. ¿Cuál es le torero que está en todas las partes?. “¡Señora es usted un fenómeno, porque no tiene Diego Mazquierán Fortuna. Porque siempre leo labio inferior, los dos son superiores!” en los periódicos: “Por fortuna no ocurrió más que eso, por fortuna no pasó más que lo otro.” Piropo de un quinto. “¡Lleva usted los ojos como yo los calzoncillos, negros y rasgados!” Pablo Benito Carlota Álvarez ¿Cuál es el cuerpo peor vestido?. El de los bom- Diseño gráfico exposición: beros. Pues a todos les están las chaquetas muy “Un piropista de oportunidad, después de decirle Paco de Vega Efraín Redondo grandes. Se habrán fijado que cuando trabajan muchos piropos a una joven sin lograr que ella le arrastran las mangas por el suelo. mire, con intención de molestarla y dándole a en- Producción audiovisual Santiago Torrado Producción y montaje Intervento Enmarcado Magallarte S.L. Transporte EDIT tender que llevaba la falda desabrochada le dice: ¿Cuál es la cosa que se puede dar con largueza?. El pan que se da… con corteza. ¡Este chiste ¡Señora, cierre usted la despensa que se le ven los tiene miga! jamones!. Y ella muy tranquila le contesta: Gracias por el aviso; pero no me los robarán porque llevo ¿Cuál es el torero que a la hora de matar pone RECETAS MI BANQUETE Seguros Generali (correduría AON) Agradecemos su ayuda inestimable a Guadalupe Trobat, Carme Carreño Pomar, Javier Fernández Reina, Isabel González, Laura García Lorca, José de la Vega, Carolina López, Enrique Rojo Gambín, José Ramón Mariscal, José Manuel Montero García, Andrés Peláez y personal de la Filmoteca Española en Madrid. Con la participación de: Servicio de Vídeo Diputación de Cádiz. Fondos Accame, Filmoteca Nacional, Filmoteca de Andalucía, Filmoteca Municipal de Zaragoza, Instituto Valenciano del Audiovisual y de la Cinematografía, EGEDA, Archivo Histórico Municipal Ayuntamiento de Cádiz. Fondos Accame, Biblioteca Histórica Municipal Ayuntamiento de Madrid, Fundación Federico García Lorca, Herederos Ramper, Colección José de la Vega, Institut del Teatre Museu de les Arts Escèniques Barcelona, Museo ABC. Madrid, Montserrat Madridejos, Aurora Herrera, Museo Nacional del Teatro, Almagro. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. INAEM. el ojo muy abierto. a la gente en pie?. ¡El que mata el último toro! (Historieta) “Para curar lobanillos, forúnculos, en fin, toda clase de bultos que salgan en la piel: Se quitan Fue un banquete que casi fue un banquetazo. Claro con una zapatilla todos los bultos, pero haciendo que no fue de setecientos ni de ochocientos cubier- como en las estaciones de ferrocarril que presen- tos. Fue un amigo el que me daba el banquete, y el tado el talón se retiran los bultos.” me dijo: te voy a dar un banquete sin lujos; nada de muchos platos, va a ser un banquete económico. Te “Para la tristeza: Si estás triste y quieres alivio a voy a llevar a un sitio donde no dan más que cuatro tu dolor, tómate un té; pero tómatelo con un za- platos, pero los cuatro platos fuertes. pato porque así te-con-suela. ¡Eran de aluminio! La economía la vi desde el primer momento, pues en ¿Delante de qué pescado no se puede cometer un cartoncito que había en la mesa ponía: cuatro pe- robos?. Delante de la sardina, porque general- setas cubierto, y vi que mi amigo colgó el sombrero mente de-lata.” enseguida. Pero bueno, comimos… ¡Colosal! Nos sacaron un menú. ¡Menudo menú! Sacaron la langosta COLMOS en salsa a la mayonesa… para unos señores que había en la mesa de al lado. ¡Ay!, se chupaban los dedos. El colmo de un hortelano: tener un hijo apio. A nosotros de los cuatro platos, el primero fue sopa El colmo de los colmos: el colmillo. de escabeche, pero… sin escabeche, mejor dicho El colmo de un mantecado: lo que sale de la copa. baño de espinas. De segundo plato, judías “en pijama “, o sea judías verdes, vamos judías hebreas, judías 140 intermedios ¿Qué buscas Ramper? T IN M R E D E S IO Tórtola Valencia en la danza de “La serpiente”. C. 1915.